Copia de Apuntes Historia
Copia de Apuntes Historia
Copia de Apuntes Historia
La música estuvo dominada por ideas italianas: Península itálica, zonas gobernadas por
España y Austria + Estados Pontificios y algunos estados independientes. Los centros
geográficos del s. XVII: Venecia, Roma (música Sacra), Florencia (Comienzos del s.
XVIII) y Nápoles (s. XVIII). En los demás países europeos: en la década de 1630
Francia empieza a desarrollar un estilo musical nacional. En Alemania la cultura
musical estaba muy debilitada desde el XVI, avasallada por la guerra de 30 años
(1618-1648), pero resurge a pesar de su desunión política en las generaciones
siguientes: J.S. Bach En Inglaterra, las glorias de los períodos isabelino y jacobino que
se esfuman con la llegada del Commonwealth (1642-60), resurgen a fines del siglo.
Desde 1573 hasta finales de los 80 estuvo en vigor la Camerata Bardi o Camerata
Fiorentina, reunión de humanistas, músicos, poetas e intelectuales que discutían sobre
las tendencias en las artes, especialmente en la música y el drama. Estaba conformada
por Giulio Caccini, Pietro Strozzi, Vincenzo Galilei, Girolamo Mei, los músicos Emilio
de Cavalieri, Francesco Cini, Cristoforo Malvezzi y Alessandro Striggio y figuras
literarias como Ottavio Rinuccini, Giovanni Battista Guarini, Gabriello Chiabrera y
Giovanni Battista Strozzi entre otros.
Para facilitar la comprensión del texto en la música: monodia acompañada; una persona
canta el texto y otro instrumento de cuerda pulsada lo sigue (laúd, tiorba, arpa doble)
para dejarle espacio a la persona que está cantando y que se le entienda, es decir, se da
una polarización de voces (voz superior y voz inferior más marcadas). Esta textura
comienza en la música vocal y poco a poco se traslada también a la música puramente
instrumental.
Este primer ejemplo lo aplica Jácopo Peri en la ópera (“trabajo” en italiano) Eurídice,
que narra el mismo mito de Orfeo y Eurídice (muchos otros después de Peri reutilizan el
mito), se hizo para festejar una boda de Carlos IV a la que acude Monteverdi. Peri pone
en práctica algunos conceptos planteados en las tertulias de la Camerata Bardi como la
necesidad de una mayor comprensión del texto, mostrándose en forma de una
representación más teatral. Acompañan a la melodía principal instrumentos de cuerda
pulsada y otros como la viola da gamba.
Es importante la retórica o arte del buen decir del discurso retomado de la época clásica
y el Renacimiento, ahora se desarrolla de manera normativa. Se centra en el cómo
persuadir a alguien de algo, cómo hacer que los demás sientan algo en concreto, es
decir, que muevan sus afectos hacia algo que has plasmado en música. La música es otra
forma de discurso y se puede hacer un arte del discurso a partir de ella mediante una
serie de códigos racionales para persuadir e incluso manipular en las composiciones
sonoras. Esto se usará durante todo el Barroco. La teoría de los afectos de Descartes se
basa en su planteamiento que hace en “Las pasiones del alma” sobre el espíritu animal
de la sangre. Si se somete a una persona a un shock ese espíritu se traslada a otra parte
del cuerpo provocando reacciones fuertes, esto no guarda ningún componente
emocional (no confundirse con el sentimentalismo romántico). Se busca producir esas
reacciones por medio de la música, utilizando elementos variados (intervalos concretos,
cambios de tempo), y los compositores poseen listas variadas de lo que significa cada
cosa (figuras retóricas; cada tonalidad significa algo, cromatismos, escalas…).
Esos afectos de los que habla Descartes se llaman a posteriori madrigalismos, aquellos
recursos o figuraciones con los que la música expresa un sentimiento en concreto.
Monteverdi es uno de los compositores que va a hacer uso de esto, en una época donde
los madrigales presentaban una polifonía muy compleja que dificulta la comprensión
del texto.
Publicación de los libros 1587 – 1638, noveno libro en 1651. A través de los madrigales
se ve la evolución de su música, y en el madrigal Il combattimento di Tancredi e
Clorinda (con texto de la “Jerusalén liberada” de Torquato Tasso) se aprecian muy bien
todas estas características (bajo continuo, monodia acompañada, efectos musicales
claros).
24 febrero
Finales del s.XVI – principios XVII; cierta estabilidad política que permite el desarrollo
de la ópera, los conciertos y eventos musicales cruciales, antes del estallido de la Guerra
de los Treinta Años. Nacen en ciertas cortes italianas como las de Venecia, Mantua y
Florencia, que gracias a su riqueza muestran la opulencia a través de los teatros y
espectáculos. Muy frecuente la presencia del “teatro dentro del teatro”, es decir, un patio
de butacas que acoge un escenario ambientado con la época grecolatina (escenario del
renacimiento tardío), acoge estas representaciones con la orquesta encima del escenario
porque aún no había foso, con lo que debía estar la tarima algo más elevada. La primera
vez que se representa el Orfeo a cargo de Nikolaus Harnoncourt, la escenografía tiene
que ver con este teatro de la época.
Estructura de la ópera:
(En la presentación,
tabla de bajo cifrado
barroco)
10 - 17 DE MARZO
-} Se
tocaba en
salas
pequeñas
(profandad)
------------
-} Para oírse y
entretener a los
fieles en la
iglesia
El principal compositor de sonatas del s. XVII en Italia (y que desarrolla las formas y el
papel instrumental) es ARCANGELO CORELLI. Fue estudiado y retomado por
muchos otros compositores posteriores como Bach. No compone música vocal, se
conservan menos de 90 obras; sonatas en trío, sonatas para violín solo y concerti grossi.
(Copiar diapositiva Trío Sonata de los 4 movs y después). 12 Violin Sonatas, Opus 5,
muy a la italiana: violines arpegiados rápidamente, pieza muy rítmica y virtuosa.
Esta orquesta de
L’Ospedale simboliza la
relación entre intérprete y
compositor en cuanto al
hecho de probar lo que
pueden hacer los
instrumentos y
experimentar con ello.
Se desarrolla
la forma del
ritornello,
esto es, la
repetición de
un fragmento
por parte de
la orquesta al
que se va
volviendo
recurrentemente.
24 DE MARZO
LA TRADICIÓN FRANCESA
Louis Couperin, uno de los hermanos Couperin (eran teclistas en la Chambre du Roi)
compone algunos preludios non mesuré como el “Preludio para Clave n. 13 en Fa
Mayor”.
Mientras los italianos eran grandes melodistas, el gusto o goût francés ve sus
ornamentos sobre las notas en vez de unirlas mediante intervalos, trabaja con multitud
de ornamentos, codificado
gráficamente por medio de infinidad
de abreviaturas y signos, en ocasiones
ambiguos. Además, aprecian la
densidad armónica por encima del
ritmo armónico y las disonancias
están muy presentes. Otra cuestión muy francesa es la inégalité y surpointé (sutilezas
rítmicas, se interpretan cosas de forma distinta a cómo están escritas).
El estilo barroco en Francia está desde Luis XIV (1643-1715) hasta la revolución
francesa, mucho después que en Italia. Como ya se ha mencionado al principio, los
estilos francés e italiano son las 2 potencias musicales que dominan el panorama y que
influyen en todos los estilos autóctonos vecinos: España se asocia más con Italia,
Inglaterra con ambos y Alemania
fusionará posteriormente los estilos.
7 DE ABRIL
El Barroco llega algo tarde a las islas, en toda esta época se suceden varias dinastías
diferentes. Sobre todo, Inglaterra tuvo una especie de interrupción de la música
cortesana con la Revolución del Commonwealth (1ª República 1649 - 1660), que
influye en toda la música. Toda representación que tuviera que ver con el lujo y la
elocuencia se prohibió; la ópera, los conciertos en palacio con invitados, etc. Sin
embargo, comenzó un gran movimiento de música en las casas de campo donde se
refugian los burgueses y aristócratas, música instrumental más sencilla de lo que se oía
(más amateur o de diversión). Con la monarquía de vuelta en 1660 esta clandestinidad
vuelve a la normalidad, y hubo varias publicaciones escritas sobre esta música en casas.
Estilo inglés: introducen los metales en la orquesta (instr. de cacería), los coros de voces
blancas son muy típicos, melodías de tipo folk en toda clase de composiciones. En
cuanto a Purcell, posee 3 colecciones para instrumentos de cuerda (Fantasías para viola
da gamba, 12 Sonatas a tres y 10 Sonatas a cuatro, alrededor de 1680), y además
persigue esa tradición de la música para consort con un amor por el contrapunto de los
renacentistas y una influencia francesa e italiana evidente.
14 DE ABRIL
EL BARROCO ALEMÁN
En la primera mitad del s. XVII tiene lugar la Guerra de los Treinta Años (1618-48)
entre la Europa de la Reforma Protestante y su rival la Europa contrarreformista, unas
luchas religiosas y políticas que devastan Alemania y la sumerge en una crisis
económica. A pesar de esto, la música sacra de Austria y Alemania (sur católico y
centro / norte luteranos) continúa bajo el dominio del órgano como instrumento clave y
una fuerte influencia del barroco temprano italiano: la monodia acompañada y el
concertato, la Seconda Prattica.
Los 3 compositores más importantes de esta época son “los tres S-er”:
Junto a ellos, el más destacado es Michael Schultze o Praetorius, compositor cuyo
padre fue alumno directo de Martín Lutero, y que trabajó en lugares como las Cortes de
Wolfenbüttel o Sajonia (Dresde) siendo además organista, constructor de órganos y
maestro de capilla, guarda también influencia policoral veneciana de Gabrieli. Su obra:
teclado, y la tendencia
contrapuntística que lo envolvía todo.
Los primeros años de Bach (1685-1703) se entienden desde su origen, pues venía de
familia de músicos. De hecho es su hermano Johann Cristoph quien lo acoge en su casa
cuando muere su padre, él era organista en la Michaeliskirche de Ohrdruf y le enseña:
teoría musical y composición, órgano y clavicordio. Conoce las obras de compositores
como Pachelbel (maestro del hermano), Froberger, Lully, Marais o Frescobaldi.
También estudia teología, latín, griego, francés e italiano en el gymnasium (instituto), y
fue alumno en la Escuela de San Miguel de Lüneburg. Después se sucede el período de
Weimar a Mühlhausen (1703-1708), cuando Bach se convierte en músico de la corte
en la capilla del duque Johann Ernst III en Weimar y acepta el puesto de organista en
Arnstadt (en esa época compone su Tocata y fuga en Re menor). Entre 1705-06 se
ausenta sin permiso durante varios meses para visitar a Buxtehude en Lübeck (núcleo
del barroco alemán), y después consigue el puesto mejor pagado como organista en la
iglesia de St. Blasius de Mühlhausen, también se casó en 1707 con María Bárbara.
21 DE ABRIL
Haendel nace en Halle en un contexto de clase media (hijo de barbero), estudia leyes
pero no termina así que se muda a Hamburgo para estudiar música. Allí obtiene el
puesto de violón principal en la orquesta del teatro de la ópera (donde compone sus
primeras óperas y oratorios). Viaja a Italia y recibe buena acogida por parte de la
aristocracia, consigue contactos y se relaciona, más adelante consigue ser Director
Musical de la Corte Electoral de Hannover y es invitado al estreno de Rinaldo en
Londres. Se da cuenta posteriormente de que Londres es su sitio y se muda en 1712 con
permiso desde Hannover,
hasta que muere en 1759 y
es enterrado con honores en
la Abadía de Westminster.
Los oratorios reciben la influencia del italiano (Caríssimi): son casi óperas sobre tema
sagrado presentadas en salas de concierto pero sin representar, aunque en el caso de
Haendel los hay mitológicos (Semele, Hércules) y alegóricos (Fiesta de Alejandro, Oda
para el día de Sta Cecilia, El triunfo del tiempo y del desengaño), escritos en inglés.
Utiliza los coros para comentar una situación y participar en la acción (Judas Macabeo),
es un elemento en escenas incidentales (Salomón) y hace narraciones (Israel en Egipto).
La obra “El Mesías” de 1741 está inspirada en el A. Testamento, con libreto compilado
de Charles Jennes donde los personajes no asumen roles dramáticos como en el resto de
oratorios de Haendel, habla sobre toda la vida de Jesús. Su estructura comprende 3 actos
divididos en escenas: Nacimiento, Pasión y Secuelas.
12 de mayo
DUDAS Y PREGUNTAS
- Se aconseja que mientras estudiemos historia tengamos las audiciones para ver
cómo cada una de ellas cuadra con los temas a estudiar. HACER PRIMERO EL
CUADRO DE AUDICIONES PARA TENERLO POR DELANTE MIENTRAS
ESTUDIO. Lo del texto consiste en explicar de qué va el texto, no aprenderlo de
memoria: “esto va sobre el mito de tal y tal” o “no hay texto”.
- Prefiere que pongamos barroco temprano/medio/tardío
- hemos visto una introducción sobre el barroco, final del renacimiento, teoría de
los efectos, retórica / ópera del barroco temprano: Monteverdi / música
instrumental del barroco temprano / formas que tienen que ver con variaciones,
ostinato, improvisación, canto, la sonata y primeras formas de sonata y sinfonía /
música instrumental tardía: sonata y concerto, sonata da cámara, trío sonata,
concerti da solo, concerto grosso Corelli y Vivaldi, Frescobaldi. / Barroco
francés (DOS CLASES) Toda la cuestión de contexto histórico e instituciones,
versalles y Luis XIV, distintos grupos (grande et petite band orquesta de cuerda
y maderas típicamente francés), el gusto francés con la ornamentación, densidad
armónica, cuestión rítmica, diversos tratados, doble puntillo, típicos ritmos de la
obertura (obertura a la francesa) / suite originada en alemania pero con un gusto
muy francés con lo cual efectivamente hablamos de las danzas (allemande,
sarabande etc…), al final incluso vimos un texto de Quantz sobre el gusto
francés y el gusto italiano / música inglesa, mascaradas, música de consort,
Matthew Locke y Pursell, en inglaterra hay una combinación entre música de
coros y metales con gusto francés debido a un rey al que le gustaba mucho la
música francesa (por ejemplo suites de Locke) al final es curioso porque hay
alemanes e italianos en inglaterra, por ejemplo Häendel / hablamos de bach y las
distintas etapas de la vida de bach, especialmente la vida de -tekken?-, los
conciertos de Brandemburgo y la música instrumental. / häendel en inglaterra
tiene ópera para la clase media, compone por encargo y de los primeros que
empezaron a hacer música para entretener, llegando a haber algunos en
inglaterra / el estilo galán. FIN
- Todo esto está en powerpoints en nuestro moodle, pero son pequeños resúmenes
así que se recomienda rellenar con las cosas de la bibliografía (haha no).
Boukeafter es un pequeno libro resumido.
- Serán preguntas que comparen estilos principalmente, estilos compositores,
tipos de formas y mencionar algún ejemplo. Serían dos temas a elegir para
redactar en 45 minutos NO SE ADMITE LÁPIZ. Un folio por las dos caras
como mucho.
ESTUDIO: Entender las cuestiones de punto de imitación de las fugas (incluyendo las
fugas que hay en el dossier de partituras) hay que comprender bien las estructuras de las
fugas, ver como mirar dentro de la partitura colocando los elementos dentro de una
tabla. REGIONES TONALES/MODULACIONES.
SI TOCA UNA FUGA SOLO NOS VA A PEDIR SUJETO Y RESPUESTA, puede que
estrecho y tal. Puede que la sección media sea muy muy cortita, si cambia la tonalidad
aunque sea 4 o 5 compases ya sería eso sección media.