1815 PDF
1815 PDF
1815 PDF
NITERÓI
2016
ii
NITERÓI
2016
iii
Banca Examinadora
__________________________________________
Prof. Dr. Paulo Knauss de Mendonça (UFF)
Orientador
_________________________________________
Profa. Dra. Cecília da Silva Azevedo (UFF)
Arguidor
__________________________________________
Prof. Dr. Ivan Lima Gomes (UEG)
Arguidor
__________________________________________
Profa. Dra. Tatiana Silva Poggi de Figueiredo (UFF)
Arguidor
__________________________________________
Prof. Dr. Thaddeus Gregory Blanchette (UFRJ)
Arguidor
Niterói
2016
v
In memorian
AGRADECIMENTOS
O trabalho construído ao longo desses anos foi possível não apenas com muito
empenho e dedicação, mas também com o apoio de pessoas que de diversas maneiras
contribuíram para que o mesmo fosse consolidado.
Inicialmente agradeço a Deus, pois seja nos momentos de alegria ou de tristeza, foi
por meio da fé em algo superior que continuei a caminhada na conclusão do trabalho. Assim
como a Marvel tem One Above All como o criador máximo do universo, a crença em Deus é
a esperança para seguir em frente.
A meu pai, Carlos, que está comigo em todos os momentos da vida, amando e
aconselhando. Durante o doutorado existiram momentos de aflição que temi pelo pior de sua
saúde. Graças a um “fator de cura” como de Wolverine, ele se recuperou e tal qual o mutante
segue a vida acreditando em suas convicções à sua maneira.
A minha mãe, Norvinda, por todo amor que sempre demonstra por mim. Como toda
mãe, sempre procurou proteger sua cria, tal qual a mãe mais famosa da Marvel, Susan Storm,
a Mulher Invisível que uma vez disse que “uma leoa é mais perigosa ao defender seu
companheiro e filhote”. Tanto minha mãe, quanto meu pai formaram os valores que levo por
toda a vida.
A minha irmã Monique, por todo o carinho e afeto. Desde criança brincando,
brigando, vivendo como todos os irmãos fazem. Essa metamorfose constante tal qual a
Feiticeira Escarlate faz o sentido de sua convivência. Alguém que desafia as probabilidades,
mas que sempre busca o que é certo, movida por suas emoções.
A meu irmão, Daniel, pela amizade e companheirismo que desfrutamos juntos. Sua
personalidade forte acompanhada de humor me remete a Deadpool, que apesar de esquentado
e realizar brincadeiras, mantém sua postura leal com aqueles que o cercam buscando
amenizar a seriedade da situação sempre com muito bom humor.
A minha tia, Sílvia, por todas as palavras carinhosas. Seu afago e zelo sempre me
fizeram sentir acolhido. Sua referência lembra a tia mais conhecida dos quadrinhos. Tal qual
Tia May se preocupa com Peter Parker, o Homem-Aranha, Tia Sílvia realiza uma
performance parecida.
Aos meus sobrinhos, Bernardo e Pedro, pela ternura e felicidade que sempre
demonstram. Seus gestos inocentes, as brincadeiras – e por que não – suas malcriações nos
lembram a importância de não perdermos a criança que existe em cada um de nós. Os dois
são como os irmãos Summers, Ciclope e Destrutor. Bernardo com a personalidade mais
viii
racional e reservada como Ciclope e Pedro, mais impulsivo e prático como é o Destrutor se
complementam em que um não vive sem o outro.
A meu sogro Paulo, pelas constantes demonstrações de carinho comigo. Seu espírito
incansável de sempre buscar coisas novas servem de exemplo de dedicação, assim como sua
disposição como inventor lembram Tony Stark, o Homem de Ferro, cuja sagacidade o tornou
famoso.
A minha sogra Selma, por toda confiança depositada em mim. As palavras de
incentivo foram importantes durante esses anos. Infelizmente, ela não poderá presenciar a
conclusão do trabalho na Terra. Hoje ela é como Jean Grey, a Fênix, que tal como seu
correspondente mitológico, renasceu das próprias cinzas. Sim, pois pela crença do
espiritismo, todos nós sempre renascemos em um fluxo constante e sei que de onde quer que
esteja, ficará “sempre de olho” em todos que ama.
A minha cunhada Karen, por todo apreço e atenção que tem comigo. Sua vida agitada
a tornou cidadã do mundo tal qual Natasha Romanova, a Viúva Negra, que da Rússia ganhou
os EUA e dali, o planeta. Seu jeito cativante permite que conheça desde curiosos canadenses
até simpáticos cidadãos de Cingapura.
As minhas famílias do Rio, Guerra e Brito, de Volta Redonda, da Silva, que como
toda família ri, chora, discute, mas sempre está junta. É um comportamento tal qual o
Quarteto Fantástico em que manteve a unidade familiar apesar dos conflitos entre seus
membros, pois o objetivo é sempre o mesmo: o bem comum.
Aos inseparáveis amigos Diana, Sésiom e Eline cuja amizade transpôs o ambiente de
trabalho. Juntos desde o tempo de estágio, eu, Diana e Sésiom tivemos trajetórias paralelas
que acompanharam estágio, CDI e Agência O Globo. Ambos são como os mutantes meios-
irmãos Vampira e Noturno, pois Diana tem sua impulsividade de encarar os desafios com
força e determinação como Vampira e Sésiom mantém seu bom-humor angariando amigos
por seu carisma assim como Noturno. Eline completa o trio demonstrando sua forte
personalidade feminina tal qual a Mulher-Hulk em que se estabelece de forma imponente
seja na opinião ou nos gestos.
A amiga Mônica por todo o carinho ao longo desses anos. A amizade criada desde a
graduação até o CDI é de grande valor. O zelo por sua família tem a característica da heroína
Cristalis cuja força dos quatro elementos está presente no cuidado das obrigações como
membro da família real dos Inumanos.
ix
"Maravilhas.
Era assim que eu os chamava... E eram isso mesmo.
Perto deles... O que somos nós?
Antes deles aparecerem, nós éramos grandes. Magníficos.
Éramos americanos... Jovens, fortes, cheios de vida.
Nós fazíamos as coisas acontecerem.
Mas nós fomos diminuídos.
Eu podia ver isso nos mesmos rostos que outrora
eram tão confiantes, tão ousados.
Não éramos mais os protagonistas.
Éramos espectadores."
RESUMO
Essa tese procurou analisar as histórias em quadrinhos da editora Marvel Comics nas últimas
três décadas como crônicas políticas e sociais dos Estados Unidos. A grande penetração
dessa mídia na cultura estadunidense faz dela uma parte significativa da indústria do
entretenimento desse país. Assim, essa obra indagou as representações sobre a sociedade
americana tendo como objeto uma manifestação cultural tipicamente americana. Os
profissionais que envolvem a produção dos quadrinhos, tais como editores, desenhistas e
roteiristas realizam a transposição dos fatos reais de forma didática. Nesse sentido, utilizam a
noção de realidade e a associam por meio da linguagem dos quadrinhos com o referencial de
que o leitor entende que é ficção, mas percebe o diálogo com os acontecimentos reais. Por
meio da mediação, a cada leitor é permitido um fluxo permanente de sentidos em função de
suas experiências culturais e estéticas. Tendo o tempo como pano de fundo e grande
articulador de eventos atuais, esse trabalho lança um olhar sobre a construção da memória na
sociedade contemporânea dos EUA.
ABSTRACT
This thesis was to analyze the comics of Marvel Comics in the last three decades as a
political and social chronicles of the United States. The high penetration of this media in
american culture makes it a significant part of the entertainment industry in this country.
Thus, this work asked the representations of american society having as object a cultural
manifestation typically american. Professionals involving the production of comics, such as
editors, inkers and writers realize the implementation of the real facts in a didactic way. In
this sense, using the notion of reality and associate through the comic language with the
reference that the reader understands what is fiction, but realizes the dialogue with the actual
events. Through mediation, each reader is allowed a permanent flow directions due to its
cultural and aesthetic experiences. With time as background and great articulator cloth
current events, this work takes a look at the construction of memory in contemporary US
society.
RESUMEN
En esta tesis se buscó analizar las historietas de Marvel Comics de las últimas tres décadas
como crónicas políticas y sociales de los Estados Unidos. La profunda penetración de este
medio de comunicación en la cultura estadounidense hace con que sea una importante parte
de la industria del entretenimiento en el mencionado país. De tal forma, este trabajo indagó
en las representaciones respecto a la sociedad estadunidense, teniendo como objeto una
manifestación cultural típicamente norteamericana. Los profesionales involucrados en la
producción de historietas, como, por ejemplo, editores, diseñadores gráficos y guionistas,
hacen la transposición de los hechos reales de una manera didáctica. En este sentido, utilizan
la noción de la realidad y la asocian por medio del lenguaje de las historietas con la
referencia de que el lector entienda que se trata de una ficción, pero que también se de cuenta
del diálogo respecto a los acontecimientos reales. A través de la mediación, a cada lector se
le es permitido un flujo permanente de sentidos en función de sus experiencias culturales y
estéticas. Teniendo al tiempo como plan de fondo y gran articulador de los acontecimientos
actuales, este trabajo hecha un vistazo a la construcción de la memoria en la sociedad
contemporánea de EEUU.
LISTA DE IMAGENS
38. Cartaz dos desenhos animados Marvel Super Heroes (1966) - Pág. 92
39. Frame do desenho animado do Namor (1966) – Pág. 92
40. Frame do desenho animado do Homem de Ferro (1966) - Pág. 92
41. Panorama dos direitos cinematográficos de personagens da Marvel em 2015 - Pág. 113
42. Os diversos logos utilizados pela Marvel ao longo de sua história – Pág. 113
43. Capa de Captain America Comics nº 01 (Março de 1941) – Pág. 125
44. Capa de Captain America v1 nº250 (Outubro de 1980) – Pág. 139
45. Capa de Captain America v1 nº312 (Dezembro de 1985) - Pág. 139
46. Capa de Captain America v1 nº332 (Agosto de 1987) - Pág. 139
47. Selo de Captain America v1 nº332 (Agosto de 1987) - Pág. 139
48. Imagem do Capitão em Captain America nº337 (Janeiro de 1988) – Pág. 139
49. Imagem de Ronald Reagan em Captain America v1 nº348 – Dezembro de 1988 - Pág. 147
50. Imagem de Ronald Reagan em Captain America v1 nº345 – Agosto de 1988 - Pág. 147
51. Capa de Captain America v1 nº345 – Agosto de 1988 - Pág. 147
52. Imagem de Um Homem sem Pátria em Captain America v1 nº451 – Maio de 1996 - Pág. 147
53. Imagem de Bill Clinton em Captain America v1 nº353 – Julho de 1996 – Pág. 147
54. Capa de The Amazing Spider-Man v2 nº36 – Dezembro de 2001 - Pág. 155
55. Imagem de The Amazing Spider-Man v2 nº36 – Dezembro de 2001 - Pág. 155
56. Imagem final de The Amazing Spider-Man v2 nº36 – Dezembro de 2001 - Pág. 155
57. O símbolo de luto nas capas das revistas da Marvel – 2002 - Pág. 155
58. Capa de Captain America v4 nº01– Junho de 2002 - Pág. 156
59. Capa de Captain America v4 nº02 – Agosto de 2002 - Pág. 156
60. Capa de Captain America v4 nº03 – Setembro de 2002 - Pág. 156
61. Capa de Captain America v4 nº04 – Outubro de 2002 - Pág. 156
62. Capa de Captain America v4 nº05 – Novembro de 2002 - Pág. 156
63. Capa de Captain America v4 nº06 – Dezembro de 2002 - Pág. 156
64. Capa de Civil War nº01 – Julho de 2006 - Pág. 169
65. Imagem de Captain America v5 nº25 – Janeiro de 2007 - Pág. 169
66. Capa de The Amazing Spider-man v1 nº583 – Março de 2009 - Pág. 169
67. Imagem de The Amazing Spider-man v1 nº583 – Março de 2009 - Pág. 169
68. Imagem de Captain America v6 nº602 – 2010 - Pág. 169
69. Capa de Prince Namor, The Sub-Mariner v1 nº01 – Maio de 1968 – Pág. 185
70. Imagem de Fantastic Four v1 nº258 – Setembro de 1983 – Pág. 185
71. Imagem de Fantastic Four Annual v1 nº02 – Novembro de 1964 – Pág. 185
72. Capa de Black Panther v4 nº03 – Junho de 2005 – Pág. 185
73. Imagem de The Invincible Iron Man v1 nº128 - Novembro de 1979 - Pág. 208
74. Imagem de The Invincible Iron Man v1 nº170 - Maio de 1983 - Pág. 208
75. Imagem de The Amazing Spider-man v1 nº248 - Janeiro de 1984 - Pág. 208
76. Imagem de The Amazing Spider-man v1 nº385 - Janeiro de 1994 - Pág. 208
77. Imagem de The Amazing Spider-man v1 nº385 - Janeiro de 1994 - Pág. 208
xvii
78. Capa de The Incredible Hulk v2 nº420 - Agosto de 1994 – Pág. 208
79. Imagem de The Incredible Hulk v2 nº392 - Abril de 1992 – Pág. 215
80. Imagem de The Amazing Fantasy nº15 – Agosto de 1962 - Pág. 221
81. Imagem de The Amazing Spider-man v1 nº30 – Novembro de 1965 - Pág. 221
82. Cartaz promocional de The Amazing Spider-man Annual v1 nº21 – 1987 - Pág. 221
83. Imagem de The Amazing Spider-man v2 nº53 – Maio de 2003 – Pág. 221
84. Capa de The Amazing Spider-man v2 nº31 – Julho de 2001 – Pág. 221
85. Imagem de The Fantastic Four v1 nº92 – Novembro de 1969 - Pág. 222
86. Imagem de The Fantastic Four v1 nº142 – Janeiro de 1974 - Pág. 222
87. Imagem de The Fantastic Four v1 nº249 - Dezembro de 1982 - Pág. 222
88. Imagem de The Fantastic Four v1 nº276 – Março de 1985 - Pág. 222
89. Imagem de The Fantastic Four v3 nº01 – Janeiro de 1998 - Pág. 222
90. Imagem de The Fantastic Four v1 nº535 – Março de 2006 - Pág. 222
91. Imagem de The Fantastic Four v4 nº01 – Dezembro de 2012 – Pág. 222
92. Imagem dos diversos Capitães América – Pág. 227
93. Imagem do Buck Barnes, o Soldado Invernal – Pág. 227
94. Imagem e Sam Wilson, o Falcão – Pág. 227
95. Imagem de Isaiah Bradley, o primeiro Capitão América – Pág. 227
96. Imagem de The Incredible Hulk v2 nº312 - Outubro de 1985 – Pág. 2435
97. As diversas personalidades do Hulk – 1962-1989 – Pág. 2435
98. As diversas personalidades do Hulk – 1990-2012 – Pág. 235
99. Capa de The Amazing Spider-man v1 nº129 - Fevereiro de 1974 - Pág. 247
100. Imagem de The Punisher: Circle of blood nº01 – Janeiro de 1986 - Pág. 247
101. Imagem de The Punisher: Circle of blood nº01 – Janeiro de 1986 - Pág. 247
102. Imagem de The Punisher War Journal v1 nº11 – Novembro de 1988 - Pág. 247
103. Capa de The Incredible Hulk v2 nº181 –Novembro de 1974 - Pág. 254
104. Capa de Wolverine Limited Series nº01 (1982) – Pág. 254
105. Imagem de The Uncanny X-Men v1 nº137 – Setembro de 1980 – Pág. 254
106. Imagem de The Uncanny X-Men v1 nº115 - Novembro de 1978 – Pág. 254
107. Capa de Marvel Comics Presents nº85 - 1991 – Pág. 254
108. Imagem promocional de Wolverine por Jim Lee – 1997 – Pág. 255
109. Capa de Wolverine v2 nº20 – Dezembro de 2004 – Pág. 255
110. Capa de Marvel Graphic Novels – Wolverine: Bloody Choices – 1988 – Pág. 255
111. Imagem de X-Factor Annual nº04 (1989) - Pág. 270
112. Imagem de The Uncanny X-Men vol.01 nº269 –Janeiro de 1991 - Pág. 270
113. Imagem de The New Mutants v1 nº90 – Junho de 1990 - Pág. 270
114. Capa de The Uncanny X-Force nº01 – Dezembro de 2010 - Pág. 270
115. Os diversos uniformes de Ciclope - Pág. 271
116. Uniforme revolucionário de Ciclope – 2013 - Pág. 271
117. Pôster promocional do universo mutante – 1992 – Pág. 271
xviii
118. Capa de Graphic Novels Marvel- The Death of Captain Marvel – 1982 – Pág. 279
119. Imagem da escultura Pietá, de Michelângelo – Pág. 279
120. Anúncio em The Amazing Spider-man v1 nº20 – Janeiro de 1965 - Pág. 284
121. Anúncio em Captain America v2 nº222 – Junho de 1978 - Pág. 284
122. Anúncio em The Fantastic Four v1 nº238 – Janeiro de 1982 - Pág. 284
123. Anúncio em The Silver Surfer v2 nº67 – Julho de 1992 - Pág. 284
124. Anúncio em The Avengers v3 nº22 – Novembro de 1992 - Pág. 284
125. Anúncio em The Iron Man v3 nº35 – Dezembro de 2000 - Pág. 284
126. Anúncio em The Uncanny X-Men v1 nº480 – Setembro de 2006 - Pág. 284
127. Anúncio em The Uncanny X-Men v1 nº484 – Janeiro de 2007 - Pág. 284
128. Anúncio em X-Men v1 nº195 – Abril de 2008 – Pág. 284
129. Imagem de The Spectacular Spider-Man v1 nº107 - Outubro de 1985 – Pág. 288
130. Imagem de The Spectacular Spider-Man v1 nº110 –Janeiro de 1986 – Pág. 288
131. Capa de Web of Spider-Man nº32 – Novembro de 1987 - Pág. 288
132. Imagem de The Avengers v1 nº213 – Novembro de 1981- Pág. 295
133. Imagem de The Avengers v1 nº213 – Novembro de 1981- Pág. 295
134. Imagem do Homem-Formiga – 1983 - Pág. 295
135. Imagem do Gigante – 1983 - Pág. 295
136. Imagem do Golias – 1983 - Pág. 295
137. Imagem do Jaqueta Amarela – 1983 – Pág. 295
138. Imagem de West Coast Avengers nº47 – Agosto de 1989 – Pág. 295
139. Imagem de The Avengers v1 nº340 – Outubro de 1991 – Pág. 295
140. Imagem da Vespa – 1985 – Pág. 295
141. Imagem de Ms. Marvel v1 nº01 – Janeiro de 1976 – Pág. 302
142. Imagem de Ms. Marvel v1 nº24 – Junho de 1982 – Pág. 302
143. Imagem de Capitã Marvel – 2014 – Pág. 302
144. Capa de Captain Marvel nº01 – 2014 – Pág. 302
145. Cartaz Rosie the Riveter – Década de 1940 – Pág. 302
146. Imagem de Alias nº28 – 2006 – Pág. 302
147. Imagem de Alias nº28 – 2006 – Pág. 302
148. Imagem de The Avengers v1 nº07 – Agosto de 1964 – Pág. 309
149. Imagem de The Avengers v1 nº34 – Novembro de 1966 – Pág. 309
150. Imagem de The Fantastic Four v1 nº52 – Julho de 1966 – Pág. 309
151. Imagem de Captain America v2 nº117 – Setembro de 1969 – Pág. 309
152. Imagem de The New Mutants v1 nº17– Julho de 1984 – Pág. 309
153. Imagem de The New Mutants v1 nº17– Julho de 1984 – Pág. 309
154. Imagem de The Master of Kung Fu Annual nº01 – 1976 – Pág. 309
155. Imagem de The Master of Kung Fu nº76 – Maio de 1979 – Pág. 309
156. Imagem de Tales of Suspense nº51 – Março de 1964 – Pág. 310
157. Imagem de The Avengers v1 nº16 – Maio de 1965 – Pág. 310
xix
198. Imagem de The Sensational She-Hulk v2 nº05 – Setembro de 1989 - Pág. 370
199. Imagem de West Coast Avengers nº34 – Julho de 1988 - Pág. 370
200. Imagem de West Coast Avengers nº47 – Agosto de 1989 – Pág. 370
201. Capa de The Uncanny X-Men v1 nº12 – julho de 1965 – Pág. 380
202. Imagem de The Uncanny X-Men v1 nº101 – outubro de 1976 – Pág. 380
203. Imagem de The Uncanny X-Men v1 nº134 – junho de 1980 – Pág. 380
204. Imagem de The Uncanny X-Men v1 nº119 – março de 1979 – Pág. 380
205. Imagem de The Uncanny X-Men v1 nº173 – setembro de 1983 – Pág. 380
206. Capa de The Astonishing X-Men v1 nº06 – dezembro de 2004 – Pág. 380
207. Imagem de The Avengers Annual nº10 – 1981 – Pág. 381
208. Imagem de The Uncanny X-Men v1 nº158 – abril de 1982 – Pág. 381
209. Imagem de The Uncanny X-Men v1 nº182 – junho de 1984 – Pág. 381
210. Imagem de The X-Men nº01 – outubro de 1991 – Pág. 381
211. Imagem de Alpha Flight v1 nº106 - Março de 1992 – Pág. 391
212. Imagem de Alpha Flight v1 nº106 - Março de 1992 – Pág. 391
213. Capa de Astonishing X-Men nº51 - Agosto de 2012 – Pág. 391
214. Capa de Alpha Flight v1 nº09 - Abril de 1984 – Pág. 391
215. Imagem de Alpha Flight nº04 - Novembro de 1983 – Pág. 391
216. Imagem de Alpha Flight v1 nº55 - Fevereiro de 1988 – Pág. 391
217. Imagem de X-Factor v2 nº45 - Agosto de 2009 – Pág. 391
218. Imagem de Avengers Academy nº39 - Janeiro de 2013 - Pág. 391
219. Imagem promocional do Capitão América de Rob Liefield – 1996 - Pág. 398
220. Imagem de Thor v1 nº499 – Junho de 1996 - Pág. 398
221. Imagem de The Avengers v1 nº189 – Novembro de 1979 - Pág. 398
222. Imagem do Gavião Arqueiro – 2012 - Pág. 398
223. Imagem de X-Men v1 nº01 – Outubro de 1991 - Pág. 398
224. Imagem de Civil War nº02 – Agosto de 2006 - Pág. 398
225. Imagem de The Wizard Magazine – 1994 - Pág. 399
226. Imagem de The Wizard Magazine – 1994 - Pág. 399
227. Imagem de The Wizard Magazine – 1994 - Pág. 399
228. Imagem de Fantastic Four v1 nº371 – Dezembro de 1992 - Pág. 401
229. Imagem de The Avengers v3 nº19 – Agosto de 1999 - Pág. 401
230. Imagem de Ms. Marvel v2 nº01 – Maio de 2006 – Pág. 401
231. Imagem de The X-Men Worlds Apart – 2009 - Pág. 401
232. Capa de Black Widow: Deadly Origin – 2010 - Pág. 401
233. Capa de The Spider Man and Black Cat: The evil that men do nº01 – 2002 - Pág. 401
234. Imagem de The Avengers v4 nº04 – Abril de 2005 - Pág. 401
235. Imagem promocional da Mulher-Aranha – 2014 - Pág. 401
236. Imagem de Alias nº01 – 2001 – Pág. 404
237. Imagem de Alias nº01 – 2001 – Pág. 404
xxi
LISTA DE TABELAS
Sumário
Introdução.......................................................................................................................... 01
Conhecendo os quadrinhos...................................................................................... 03
A historiografia de EUA............................................................................................ 21
A divisão do trabalho................................................................................................. 26
4.3.4 – A violência silenciosa entre heróis: o caso de Hank Pym e Janet van
289
Dyne....................................................................................................................................
4.3.5 – O feminino pela dor: Os casos de Miss Marvel e Jessica Jones........... 296
5.2.1 – O feminino por John Byrne: A mulher não tão ‘invisível’.................. 359
5.4 - Sexo e erotização nos comics: não é apenas leitura infantil........................... 392
Bibliografia........................................................................................................................ 434
A CRÔNICA DOS QUADRINHOS: MARVEL COMICS E A HISTÓRIA
RECENTE DOS EUA (1980-2015)
Introdução
“Na história, novos fenômenos acontecem,
e sua organização estrutural diante do conjunto muda
à medida que muda a estrutura das sociedades“.
E. P. Thompson, historiador britânico.
28 de Janeiro de 1981
Essa é a data que pode ser entendida como o início desse trabalho. Minha irmã tinha
nascido na véspera e meu pai me levou para conhecê-la na maternidade no bairro da Glória,
Zona Sul do Rio de Janeiro. Só que antes nós tivemos que passar no Centro da cidade, pois
ele precisava pegar alguns documentos. Segundo o relato de meu pai, eu teria parado de
repente em frente uma banca de jornal e apontado para um gibi. A revista em questão era do
marinheiro Popeye (Popeye, the sailorman). É difícil saber o que passou pela minha cabeça
para despertar tal interesse, afinal é complicado lembrar algo quando se tem apenas 01 ano e
05 meses de idade, mas o fato é que o personagem me chamou a atenção fazendo com que
meu pai comprasse o gibi.
Popeye é um personagem originário das tiras em quadrinhos dos jornais. Criado em
1929 nos EUA pelo cartunista estadunidense1 E.C. Segar. O personagem fez um grande
sucesso principalmente quando foi transportado para as telas de cinema e televisão sob a
forma de desenho animado. Mas de qualquer forma, foi da mídia dos quadrinhos que veio o
meu interesse. A fisionomia de Popeye é um caso a parte. Com um olho aberto e o outro
fechado (daí o seu nome "pop", que quer dizer vazado e "eye" olho, em inglês), o marinheiro
tinha peculiaridades tais como a boca e o inseparável cachimbo em lados opostos, míseros
fios de cabelo e um queixo descomunal que completavam o aspecto grotesco de seu rosto.
Além disso, seu corpo era único. Com um tronco completamente esguio, seus braços
seguiam magros até os cotovelos onde os antebraços se mostravam muito mais robustos com
1
Para esta tese serão utilizados apenas dois termos para se referir aos nascidos nos Estados Unidos:
estadunidense e americano. O primeiro será mais citado, pois entendemos que se trata de um adjetivo-pátrio mais
específico para este país, o que não ocorre com o segundo termo.
Americano pode se referir a todos os nativos do continente americano e a todas as nações que o compõe.
Contudo, por se tratar de um termo amplamente utilizado pelos habitantes dos EUA ao se referirem à sua própria
identidade nacional, ele também será empregado ao longo deste trabalho.
Já o termo norte-americano não será usado por entendemos que também serve aos nativos do Canadá e do
México, nações que também compõem a América do Norte. Mas, ao contrário de americano, não tem aceitação.
nos Estados Unidos como referência aos seus habitantes.
2
uma âncora tatuada em cada um deles. Por fim, suas pernas eram grossas parecendo muitas
vezes algo único somente com os joelhos sendo destacados por duas bolinhas na altura dos
mesmos (Figura 00).
Mas qual seria a relação entre Popeye e os super-heróis? Primeiramente, é importante
dizer que as narrativas do personagem eram, na maioria das vezes, aventuras passadas em
reinos fictícios, outras dimensões, entre outros. Em segundo lugar, as narrativas de Popeye
tinham quase um roteiro único. Na maior parte das histórias, Popeye tinha que salvar sua
namorada Olívia Palito (Olive Oil) de algum perigo.
Terceiro, Popeye tinha um arqui-inimigo que o
testava em toda história. Brutus (Bluto) era um homem
mais alto e com um aspecto mais forte do que Popeye.
Por fim, as narrativas do personagem seguiam a lógica
do que Joseph Campbell chamou de ciclo do herói, no
qual o ser heroico tem que passar por uma série de
provações após uma situação de calmaria. Campbell
dizia em sua obra “O herói de mil faces” que a vida de
um herói é cíclica, pois ela começa tranquila, mas
depois tem início uma série de desafios que ele tem que
enfrentar até ser aparentemente derrotado. Daí em
diante, o herói inicia uma trajetória de ressurreição
superando os obstáculos até derrotar seus adversários e
Figura 00 – A figura do Marinheiro
Popeye. retornar a situação inicial de paz. 2
Assim, as narrativas de Popeye tratavam quase sempre do mesmo ponto: Popeye
estaria em um momento de tranquilidade quando Brutus ou outro vilão aparecia e o
provocava. Invariavelmente, Olívia ou algum ente querido era colocado em alguma situação
de perigo. Ao mesmo tempo, o herói era derrotado até o limiar de suas forças e eis que ele
fazia uso de uma "arma secreta" que era o seu espinafre. A partir do momento em que Popeye
comia seu espinafre, ele se tornava muito mais forte que seu adversário e no caso do desenho
animado foi imortalizado em uma música-tema para essa ação que ficou conhecida como
"tema do espinafre" ou "música da virada". 3 Logo, Popeye derrotava seus oponentes, salvava
seus amigos e tudo voltava ao ponto inicial de tranquilidade.
2
Ver CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Pensamento, 2007.
3
A música está em https://www.youtube.com/watch?v=O04jreX5VZQ. Visto em 18 de janeiro de 2016.
3
Conhecendo os quadrinhos
As aventuras do Popeye foram apenas o começo. Com o passar dos anos, eu aprendi a
gostar da arte sequencial antes mesmo de ser alfabetizado. Meus pais me estimularam a partir
do momento em compravam revistas em quadrinhos de forma aleatória. Logo tive contato
com histórias da Turma da Mônica, de personagens da Disney, Recruta Zero, até chegar ao
ponto principal que eram os super-heróis.
Conforme o tempo foi passando, a minha paixão pelas histórias em quadrinhos (HQs)
foi aumentando até me tornar um colecionador. E o tempo também mostrou que eu tinha uma
predileção por um gênero específico. Os quadrinhos de super-heróis despertavam um apreço
muito grande pelos seres fantasiados em uniformes coloridos combatendo o que se julgava
como o mal e trazendo um sentimento de justiça para a sociedade. E é nesse ponto que entra
essa tese.
Definitivamente, ler uma narrativa aos oito anos de idade é diferente em ler aos
catorze anos, assim como ler a mesma narrativa aos vinte e um anos. Pois conforme vamos
amadurecendo, nossas percepções perante a vida vão adquirindo novos olhares a partir das
experiências cotidianas.
Assim, o vilão referente a um determinado país ganhava conotações políticas cada vez
mais fortes de acordo com as releituras que eu fazia. Da mesma forma, eu percebia a forte
4
Site http://www.telegraph.co.uk/culture/books/booknews/10937786/Popeye-10-things-you-never-knew.html.
Visto em 18 de janeiro de 2016.
4
continuidade que os quadrinhos de super-heróis possuíam. Haja vista, que uma de minhas
preocupações era resgatar gibis antigos para poder entender melhor a trajetória de
determinado personagem até aquele momento. Em uma época em que não havia internet, as
chances dos chamados spoilers5 eram mínimas de ocorrer garantindo a surpresa no desenrolar
de uma trama. Porém, no início da década de 1990, o Brasil passou por uma abertura na
economia o que favoreceu a chegada de produtos importados em maior quantidade e os
quadrinhos também estavam inseridos.
Logo as revistas originais começaram a serem expostas nas gibiterias acompanhadas
de produtos como camisetas, pôsteres e cards. Esse último trazendo informações recentes dos
personagens, fato esse que seria de extrema relevância, dado que as narrativas de alguns
personagens chegaram a ter cinco anos de defasagem entre o que era publicado nos Estados
Unidos e o que era publicado no Brasil. A informação sobre a história original era impressa de
forma muito discreta nos cantos das páginas de abertura das histórias indicando a revista em
que foi publicada originalmente e o ano em que foi lançada.
Tanto a Marvel Comics quanto a sua principal concorrente DC Comics transitaram no
Brasil por várias editoras o que contribuiu para os problemas da cronologia, pois alguns
personagens não estavam unificados em apenas uma distribuidora. Assim, os super-heróis
foram publicados pelas extintas Bloch Editores, Ebal e pela RGE (Rio Gráfica Editora, atual
Editora Globo), até chegar a Editora Abril em 1979 com alguns personagens da Marvel, mas
somente unificada em 1983 e com a aquisição dos direitos da DC em 1984.
Durante as décadas de 1980 e 1990, a Editora Abril conseguiu encurtar a cronologia
defasada e alinhou as narrativas dos personagens de modo que todas as histórias relacionadas
a uma das editoras estivessem no mesmo espaço temporal. Em determinado momento, as
narrativas de personagens como Capitão América e Hulk estavam dois anos a frente de outras
histórias como do Homem-Aranha e dos X-Men o que causava confusão entre os leitores
brasileiros já que as histórias eram muitas vezes interligadas.
Esse alinhamento foi possível porque aumentou o número de publicações de edições
especiais, além do número de páginas nas edições regulares. O lado negativo foi que a editora
selecionava do original o que seria publicado, suprimindo várias histórias. Mas, o fato é que a
Abril conseguiu diminuir a diferença entre os anos de publicação para apenas dois anos em
5
O termo se refere a qualquer fragmento de uma fala, texto, imagem ou vídeo que se encarregue de fazer
revelações de fatos importantes, ou mesmo, do próprio desfecho da trama de obras tais como filmes, séries,
desenhos animados, livros e videogames em que, na maioria das vezes, prejudicam ou arruínam a apreciação de
tais obras pela primeira vez.
5
2002, quando os direitos de publicação no Brasil passaram para a Editora Panini, detentora
dos direitos no Brasil até o ano de conclusão dessa tese.
identificar basicamente quatro: Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze e Era Moderna com
alguns incluindo a Era de Platina como sendo anterior a de Ouro. Contudo, a proposta dessa
tese é apresentar uma classificação nova com mais detalhes e novas nomenclaturas, pois
concordando com o que foi sugerido no trabalho de Nildo Vianna,6 a classificação das Eras
dos quadrinhos em terminologias referentes a metais poderia aplicar importâncias diferentes
de um período para o outro, já que essa categorização já está presente em eventos como
competições esportivas, por exemplo.
Assim sendo, a definição das Eras dos Quadrinhos americanos compõe um quadro
geral de oito períodos abarcando 120 anos de história. A primeira é a Era da Invenção que
teve início em 1895 com a publicação das tiras cômicas do personagem The Yellow Kid por
Richard F. Outcault no suplemento dominical do jornal New York World, o primeiro
personagem fixo semanal em um jornal. No ano seguinte, Outcault se transferiu para o jornal
de William Randolph Hearst, o New York Journal. Ela foi a primeira tira a contar uma história
em uma série de painéis, usando desenhos progressivos na narrativa. Dois anos mais tarde,
foram publicadas as tiras Os Sobrinhos do Capitão (The Katzenjammer Kids) por Rudolph
Dirks, que fortaleceu o uso do balão de fala, elemento que definiria as histórias em quadrinhos
como tal. São destaques nesse período, The Little Nemo (1905), de Winsor McCay, a primeira
a ter uma história contínua na sua publicação e Mutt and Jeff (1907), de Bud Fischer, um das
primeiras a ser publicada de forma diária, ao invés de apenas dominical.
O segundo período denominado Era da Expansão começou em 1913 e marcou a
ascensão das empresas chamadas syndicates, que comercializavam as tirinhas de jornal. O seu
funcionamento consistia em contratar desenhistas para produção de uma série de histórias,
que eram enviadas para os jornais mediante um contrato feito com os syndicates. Isso permitia
a publicação em vários jornais e revistas. Por esse motivo, o ano de 1913 marcou a estreia da
tira Pafúncio e Marocas (Bringing up Father) que foi a primeira tirinha produzida nos EUA a
ser reconhecida internacionalmente.
Além disso, durante a Era da Expansão surgiram as publicações pulp que traziam
conteúdo geralmente dedicado a histórias de fantasia e ficção científica, servindo de um tipo
de entretenimento rápido, sem grandes pretensões artísticas. O nome pulp (polpa) derivava
literalmente da polpa do papel que servia para fazer revistas populares de grande circulação
chamadas pulp magazines. No final da década de 1920, ocorreu a criação de Buck Rogers e a
6
VIANNA, Nildo. Breve história dos super-heróis. In: VIANA, Nildo & REBLIN, Iuri Andréas (orgs.). Super-
heróis, cultura e sociedade: Aproximações multidisciplinares sobre o mundo dos quadrinhos. Aparecida: Ideias
& Letras, 2011, p.17.
7
adaptação para as tiras de jornais de Tarzan, o homem-macaco dando início à publicação dos
quadrinhos de aventura.
O terceiro período é o único que permaneceu com a nomenclatura tradicional. A Era
de Ouro teve início no ano de 1934 quando foi lançada a revista Famous Funnies, uma
coleção de tiras de jornal reproduzida em quadrinhos, dando início à venda das revistas em
quadrinhos chamadas de comic books. Seu tamanho se tornou o padrão para as modernas
histórias em quadrinhos. Essa época também marcou a fundação da National Publications, em
1935 e a Timely Comics em 1939 que viriam se tornar as futuras editoras DC Comics e a
Marvel Comics, respectivamente.
A Era de Ouro recebeu esse nome por ser um período de apogeu para os quadrinhos
quando viveu um boom de publicações e, principalmente por surgirem nesse período os
chamados super-heróis que se tornaram símbolo da indústria de comic books. As publicações
se iniciaram em 1938 com o lançamento do primeiro número da revista Action Comics pela
National Publications que trouxe a primeira aparição do Super-Homem (Superman) por Jerry
Siegel (roteiro) e Joe Shuster (desenho). A partir da “Action Comics” surgiu o arquétipo de
super-herói que seria seguido daí por diante.
A chamada Era do Código representou o quarto período dos quadrinhos iniciado em
1954. Seu nome era derivado do Comics Code Authority (CCA) criado em 1954 pelas
empresas de quadrinhos que se uniram para a criação de um sistema de controle interno. Sua
implantação foi consequência do livro A Sedução do Inocente (Seduction of the Innocent) do
psiquiatra Frederic Wertham. Nesse livro, Wertham considerou subversivas as revistas em
quadrinhos, acusando-as de corromper os jovens, levando-os à delinquência. Marcado pelo
conservadorismo, o período foi muito influenciado pelo Comics Code que tinha o objetivo de
impor uma autocensura nos comic books antes que elas fossem para o público.
O período também assinalou uma reformulação de diversos super-heróis da década de
1940, que nos anos 1950 e 60 foram renovados com ênfase na ciência como explicação de
poderes ou de acontecimentos nas próprias narrativas. Em 1961, ocorreu a transformação da
Timely/Atlas Comics na atual Marvel Comics com o lançamento de The Fantastic Four nº01.
Os personagens da Marvel se caracterizaram por heróis mais humanos e perturbados e, como
resultado, o desenvolvimento do personagem e seus conflitos pessoais, tornaram-se quase tão
importantes quanto os superpoderes e as aventuras épicas.
A quinta era teve início em 1971 quando o ocorreu um relaxamento nas regras Comic
Code. A Era do Real começou quando a Marvel publicou uma narrativa sobre o consumo de
drogas, tema que não era abordado nas HQs por força do código de autocensura. A revista foi
8
publicada sem o selo de aprovação do código na capa, sendo a primeira que isso aconteceu.
Meses depois, a DC Comics publicou uma história com a mesma temática em que um dos
heróis é retratado como viciado em heroína. A revista foi premiada e o Comics Code foi
revisto e logo ocorreu uma alusão cada vez maior a temas então banidos pelo código, como os
quadrinhos de terror, por exemplo.
A década de 1970 também marcou a ascensão dos quadrinhos underground que eram
publicações independentes e fora do circuito das grandes editoras como uma representação da
contracultura da época, incluindo personagens que eram desajustados e irreverentes. Além
disso, ao longo do período houve uma tendência dos quadrinistas matarem personagens
importantes nos quadrinhos de super-heróis, simbolizada principalmente pela morte da então
namorada do Homem-Aranha, Gwen Stacy. O fato mexeu no status quo das revistas
mostrando para os leitores que o mundo em que os heróis vivem tem acontecimentos cruéis e
que nem sempre os bons vencem. Ainda no final da década adveio a estreia da adaptação do
Super-Homem para o cinema. Super-Homem, o filme (Superman, the movie) foi o primeiro
grande sucesso de uma adaptação de HQ para a tela grande, chegando a receber um Oscar
especial pelos seus efeitos especiais.
O sexto período representou uma reformulação completa na indústria de quadrinhos,
tanto no mercado das revistas, quanto na produção de narrativas. Por esse motivo foi chamada
de Era da Reinvenção iniciada em 1982 com a publicação da minissérie Camelot 3000 pela
DC. A narrativa mostrava as aventuras do Rei Arthur, Merlin e os reencarnados Cavaleiros da
Távola Redonda e como eles ressurgiram no mundo futurístico do ano 3000 para lutar contra
uma invasão alienígena comandada pela antiga inimiga de Arthur, Morgana Le Fay. A obra
foi importante por lidar por apresentar temas considerados “tabus” dentro do universo das
HQs como religião, sexo, homossexualismo e adultério.
A Era da Reinvenção apresentou o desenvolvimento de um novo sistema de
distribuição com a aparição de livrarias especializadas e frequentadas por colecionadores. O
chamado mercado direto é dominante na distribuição e varejo de rede para as histórias em
quadrinhos estadunidenses. A característica definidora do mercado direto é que, ao contrário
de livrarias e bancas de jornal, a distribuição para o mercado direto proíbe distribuidores e
varejistas de retornar as suas mercadorias não vendidas para as restituições. Assim, as revistas
se definiam como um produto sob demanda, em que se encomendavam as revistas primeiro e
depois eram impressas.
São marcos desse período também o sistema de minisséries em que uma história
abarcava vários personagens e se estendia por várias edições. Ademais, os quadrinhos
9
atingiram cada vez mais o público adulto com as edições tornando-se mais luxuosas e as
narrativas mais violentas configurando as chamadas graphic novels. Eram histórias mais
longas e elaboradas, caracterizando-se por abrigar narrativas mais densas e complexas. Foram
exemplos desse tipo de publicações a minissérie O Cavaleiro das Trevas (The Dark Knight
Returns) de Frank Miller, que tratava de um futuro hipotético onde o Batman com 50 anos de
idade retomou o manto de super-herói após anos desaparecido. O segundo exemplo foi
Watchmen pelo quadrinista Alan Moore e também produzida pela DC. A obra redefiniu o
papel dos super-heróis na indústria dos comics, introduzindo abordagens e linguagens de
orientação mais madura e menos superficial. E ainda Maus, obra concluída em 1991 pelo
cartunista americano Art Spiegelman. Ela descrevia as experiências de seu pai, um judeu
polonês e como ele sobreviveu ao Holocausto. A graphic novel usou técnicas pós-modernas
em sua descrição de raças de seres humanos como diferentes tipos de animais, com os judeus
como ratos, os alemães como gatos, por exemplo.
O sétimo período foi intitulado Era da Imagem. Ele teve início em 1992, logo após os
seguidos recordes de vendagens de revistas no ano anterior por parte da Marvel. O período
assinalou uma maior valorização da arte em detrimento aos roteiros em boa parte das obras de
quadrinhos. Principalmente com relação às personagens femininas que passaram a serem
desenhadas de forma extremamente sensual valorizando as partes erógenas do corpo da
mulher. A Era da Imagem foi simbolizada pelo desentendimento entre os desenhistas mais
renomados da época e a Marvel provocando a fundação da Image Comics. A editora passou a
ser um local onde os criadores pudessem publicar o seu material sem ter que ceder os direitos
autorais dos seus personagens, sendo que estes ficavam como propriedade de quem os criou.
O oitavo e último período representado foi chamada de Era da Transmídia iniciada
em 2000 e se desenvolvendo até os dias atuais. Essa época sinalizou uma retomada na
indústria dos quadrinhos em baixa no período anterior. Desse modo, na virada do século XXI
os personagens se expandiram para além dos quadrinhos. O ano de 2000 aconteceu o
lançamento do filme dos X-Men ocasionando críticas positivas e grande retorno financeiro, o
filme foi o estopim para os lançamentos de películas que se seguiram no gênero de super-
heróis. Logo, a partir de 2002 até a época dessa tese, pelo menos um filme inspirado em
quadrinhos foi lançado pela indústria de cinema americana.
Embora a adaptação de quadrinhos para outras mídias sempre tivesse o ocorrido, neste
período elas passaram a ter uma forte interação em que em alguns casos os atos ocorridos em
uma mídia tinham influência e/ou consequência em outra. Desse modo, a consequência
principal da Era da Transmídia foi que os personagens de quadrinhos alcançaram um público
10
maior além dos leitores dos comics, o que fez com que as narrativas dos quadrinhos fossem
influenciadas pelas adaptações cinematográficas como forma de obter mais lucros em seu
novo filão. Igualmente, as adaptações de quadrinhos também tiveram um grande crescimento
em séries de TV e no setor de animação com técnicas mais sofisticadas com produções tanto
para crianças quanto para adultos.
Essa tese propõe problematizar e investigar a história recente dos EUA a partir dos
diversos aspectos sociais e políticos dos Estados Unidos no período que compreende a década
de 1980 até 2015 utilizando as narrativas da editora Marvel Comics como objeto de estudo
para perceber os conflitos e as mudanças ocorridas na sociedade estadunidense apontando
para um posicionamento político na linha editorial da empresa ao longo dos anos. Logo, a
utilização das revistas em quadrinhos ajudará a compreender esse material como crônicas de
época, a partir de uma perspectiva da curta duração.
Segundo o dicionário de língua portuguesa, a crônica pode ser interpretada de três
formas: como uma coletânea de fatos históricos, compondo narrações em ordem cronológica;
uma seção de jornal em que são comentados os fatos, as notícias do dia (crônica política,
teatral, etc.); ou ainda como um gênero literário que consiste na apreciação pessoal dos fatos
da vida cotidiana. 7
Além disso, pode-se indicar que a crônica é um gênero que oscila entre a imaginação e
a realidade, o jornalismo e a literatura, língua culta e coloquial. Originalmente, crônica era a
narrativa dos fatos de acordo com a ordem temporal, registrando os eventos que marcavam
uma época. Pela sua própria etimologia – chronos – a crônica é um gênero ligado ao tempo. 8
Em seu significado original dos cronistas dos acontecimentos históricos, o gênero ganhou a
marca da objetividade no século XIX, mesmo sem perder seu caráter de narrativa e registro
que incorpora uma qualidade moderna: a do lugar reconhecido à subjetividade do narrador.
Diante das variações que assumiu especialmente nas páginas da imprensa moderna, como
“gênero menor”, a crônica foi capaz de elaborar uma linguagem mais próxima do coloquial,
longe da “magnitude do assunto e a pompa da linguagem” da literatura. Para Antônio
Cândido:
“(...) Isso acontece porque não tem pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal
7
Site http://www.dicionariodoaurelio.com/Cronica.html, acessado em 22 de janeiro de 2016.
8
COSTA, Cristiane. Pena de aluguel – Escritores jornalistas no Brasil 1904-2004. São Paulo: Companhia das
Letras, 2005, p. 246.
11
e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originariamente
para o livro, mas para uma publicação efêmera que se compara num dia e no dia
seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha
(...) quando passa do jornal ao livro, nós verificamos meio espantados que a sua
durabilidade pudesse ser maior do que ela própria pensava.” 9
9
Candido, Antonio [et. al.] – A Crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. Campinas:
Editora da UNICAMP; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992.
10
COSTA, Cristiane. Op. Cit., p. 250.
11
ZIBERMAN, Regina. Memória entre oralidade e a escrita. Letras de Hoje. Porto Alegre, v. 41, n. 3, p. 117-
132, setembro, 2006.
12
quando afirma:
“(...) O cronista é aquele que narra o pequeno, o ínfimo, que por mais que pareça
insignificante, não o é para a história. (...) O cronista que narra os acontecimentos,
sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada
do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história”. 12
Assim, é próprio da crônica tomar o fato ou evento particular que se insere na ordem
da curta duração para fazer de sua trivialidade ou seu caráter insignificante a fonte da
problematização que permite a interpretação histórica, articulando as ordens temporais,
identificando nos fatos singulares as manifestações de longa duração. Essa operação temporal
é que caracteriza a construção narrativa como produção de significado.
presidenciais até chegar às novas formas de criação gráfica no século XX, entre elas, as
comics strips.
Outra obra na década de 1940 também aborda a história gráfica americana como um
todo. Trata-se de Cartoon Cavalcade produzido por Thomas Craven, crítico de arte e
conhecido defensor de artistas regionalistas estadunidenses. Ele faz uma coletânea da
produção de desenhos, caricaturas, comic strips americanas desde o século XIX até as três
primeiras décadas do século XX. Fazendo uso de comentários que defendem o seu ponto de
vista sobre as imagens que selecionou, Craven realizou uma análise superficial das
reproduções e com pouca abordagem sobre as comic strips, enfocando seu trabalho nas
caricaturas. Embora esse seja o ponto negativo na obra de Craven, tanto ela quanto o trabalho
de Murrell, são importantes. Mesmo que a superficialidade das análises sobre os quadrinhos
seja uma marca de ambas as obras e não sendo o principal tema de suas pesquisas, elas dão
um primeiro passo para expor os comics como forma de arte.
Ainda na década de 1940 surgiram trabalhos cujo enfoque principal era os comics,
sobretudo os que vieram do campo jornalístico. Um exemplo disso foi o livro de 1942, do
jornalista Martin Sheridan intitulado Classic Comics and their Creators. Nessa obra, Sheridan
uniu pequenas biografias com entrevistas de várias personalidades ligadas às tiras de jornais.
Embora o livro de Sheridan tenha pouca relevância para o campo da história, pois se pauta
mais na rotina de trabalhos de roteiristas e desenhistas, tem a primazia de ser a primeira obra
produzida nos Estados Unidos totalmente voltada para os quadrinhos.
Em 1947, foi lançado o livro The Comics do cartunista Coulton Waugh, que se
tornaria a primeira grande obra no estudo dos comics. Nesse livro, Waugh faz um panorama
histórico dos quadrinhos desde a criação do Yellow Kid. Ao contrário de outros escritores,
Waugh não fez distinção entre alta cultura e cultura popular. Para ele, os comics estão à altura
de outros gênios das artes da história da humanidade. O cartunista fez a primeira obra
abrangente como estudo colocando os quadrinhos social e culturalmente dentro de contextos
artísticos, comparando-os com obras de Monet, Michelangelo, Renoir, Whitman e Twain.
A obra de Waugh foi a primeira a assumir um projeto de dupla análise histórica e
estética ao isolar os quadrinhos de formas análogas de arte, a partir das quais se originaram os
quadrinhos se constituindo como um modo de expressão particular. O pensamento de Waugh
era demonstrar já na metade do século XX que os comics já funcionavam como um campo de
trabalho com história própria e uma estética criteriosa.
Após um período de ostracismo, somente a partir de 1959 é que apareceram as obras
de exaltação aos comics. Nesse período, dois livros se destacam: o primeiro, de 1959, Comic
14
Art in America - A social history of the funnies, the political cartoons, magazine humor,
sporting cartoons, and animated cartoons de Stephen Becker, conferencista e professor de
inglês, e o segundo, de 1963, desenvolvido pelos romancistas Robert Abel e David White,
com o título The Funnies: An American Idiom.
A contribuição de ambas as obras foi um deslocamento semântico dos termos usados
para descrever quadrinhos, resgatando o termo “funnies” (literalmente, “divertidos”) para se
referir às tiras de quadrinhos. O termo caiu em desuso com o tempo em detrimento dos
comics, muito embora, em sua essência, os dois termos tenham o mesmo sentido: o de remeter
a algo engraçado, de entretenimento. Além disso, as duas obras procuram ressaltar os comics
como uma forma de arte genuinamente americana. Isso pode ser percebido nos títulos dos
trabalhos, sobretudo no dos romancistas, no qual afirma os quadrinhos como uma tradução da
cultura estadunidense.
Após essas obras até aqui citadas houve um aumento significativo de trabalhos sobre
quadrinhos nos EUA ao longo das décadas de 1960 e 1970. Nesse período ocorreu nas
universidades americanas o surgimento de uma nova área de estudo denominada popular
culture (cultura popular). O movimento para o estudo da cultura de massa se consolidou no
meio acadêmico com a criação do Journal of Popular Culture, em 1967 na Bowling Green
State University, no Estado de Ohio. Trata-se da publicação oficial da Popular Culture
Association, a qual se dedicava a publicar ensaios acadêmicos interdisciplinares sobre vários
aspectos populares ou da cultura de massa.
O principal objetivo dessa publicação era quebrar as barreiras entre as chamada "alta"
e "baixa" cultura e se concentra dessa maneira em compreender o funcionamento da
sociedade. O Journal of Popular Culture se tornou uma das principais referências para
exposição de artigos sobre outros meios de comunicação de massa como o cinema e a
televisão, tendo seis edições publicadas por ano até os dias de hoje.
Em 1971, Les Daniels, escritor americano também ligado aos quadrinhos lançou
Comix: A History of Comic Books in America. Trata-se de uma obra que se dedicava à história
de outro meio de propagação dos comics: as revistas em quadrinhos ou comic books. Até
aquele momento, as obras referentes aos quadrinhos davam mais destaque para as tirinhas ou
comic strips13. Daniels resgatou toda a gênese dos comic books iniciada nos anos 1930 até
13
Nos EUA é consensual que existe uma diferença entre no tratamento de formatos como comic strips e comic
books. Os primeiros são narrativas curtas em torno de três ou quatro quadros e publicadas em jornais desde o
final do século XIX. Já os comic books são narrativas mais desmembradas copiladas em várias páginas de uma
revista, não havendo limite para o número de quadros na publicação. No Brasil esse diferencial praticamente não
15
culminar no surgimento dos quadrinhos underground. Além disso, a obra de Les Daniels foi
importante, pois a partir dela, passou-se a cunhar o termo historian of comic books
(historiador de revistas em quadrinhos). Inclusive o autor foi assim identificado quando
morreu em 2011.14 A denominação não se referia necessariamente a alguém com formação
em História, mas sim qualquer estudioso do tema que resgata publicações antigas das revistas,
sendo ele um acadêmico ou não.
Em 1977, foi lançado The Comics Journal, uma revista de notícias e críticas relativas à
comics books, comic strips e graphic novels. Conhecida por suas extensas entrevistas com
criadores de quadrinhos, Comics Journal apontou editoriais e críticas severas dos produtos do
mainstream da indústria de quadrinhos. A revista tem a visão de que os quadrinhos são uma
forma de arte que merece respeito cultural mais amplo, e, portanto, deve ser avaliada com
padrões de críticas mais elevadas.
A partir da década de 1980 surgiram obras sobre a linguagem dos quadrinhos e se
tornaram referência. A primeira delas foi Quadrinhos e Arte Sequencial (Comics and
sequential art) do quadrinista Will Eisner, conhecido como o criador do personagem The
Spirit. Pela riqueza de suas tramas narrativas e pelas inovações gráficas de suas histórias, ele
descreveu no livro de 1985 todo o conhecimento que passou por meio das histórias, no qual
esmiuçou os aspectos técnicos da estrutura narrativa das HQs, procurando unir o texto escrito
com a imagem. Além disso, o autor procurou transmitir a interação entre a narrativa e o leitor
por meio do efeito de passagem de tempo entre os diferentes quadros ou com a exibição de
imagens mesmo sem diálogo.
Eisner se baseou na teoria de que autor e leitor estão constantemente solidários no
processo de construção do significado nos comics. Há entre eles uma mediação que ofereceria
múltiplas significações que necessitavam ser entendidas para a leitura total do gênero. O livro
tratava da leitura de uma HQ, destacando seus elementos constitutivos como os quadros, o
timing e os balões. O autor sugeriu a denominação dos quadrinhos como “arte sequencial”,
explicitando toda a qualidade artística e intelectual que esse gênero pode oferecer.
Outro autor que se tornou referência para os estudiosos dos quadrinhos foi Scott
McCloud, quadrinista americano e um dos pioneiros dos chamados webcomics, os quadrinhos
digitais com venda exclusivamente pela internet. Em 1993, McCloud publicou o livro
Desvendando os quadrinhos (Understanding comics). Essa obra foi escrita como se fosse uma
existe, pois os dois materiais são tidas como quadrinhos simplesmente. Ora tirinhas (comic strips), ora revistas
(comic books).
14
Site http://www.nytimes.com/2011/11/15/books/les-daniels-historian-of-comic-books-dies-at-68.html. Visto
em 22 de janeiro de 2016.
16
utilizaram o formato das HQs para transmitir as experiências coletivas de seus povos, bem
como seu lugar na sociedade atual, fazendo uso de animais, super-heróis e pessoas comuns.
Buhle, historiador da cultura judaica apontou como essa cultura se incorporou às obras
de arte, analisando não só suas influências, mas também quem influência. O seu ensaio traçou
paralelos para a vida judaica, trazendo sua história, filosofia, questões econômicas,
preconceitos, para desenvolver um tema coeso representando na arte a vida judaica.
O terceiro eixo temático foi o mais amplo deles. Abrangeu uma ampla gama de
disciplinas envolvendo super-heróis. Em sua maioria, os livros em questão eram coletâneas de
artigos escritos por artistas de quadrinhos e também por acadêmicos especialistas em suas
áreas. Contudo, com objetivo de atingir o grande público, boa parte destas obras utilizou uma
linguagem informal, por vezes irônica e humorística com vistas a interagir com o leitor.
Assim, a principal disciplina em foco foi a filosofia. Nos anos 2000, a editora Open Court
Publishing lançou uma série de livros chamada Popular culture and philosophy, relacionando
ícones da cultura pop com a filosofia. Seus objetos de estudo abrangiam séries de TV, filmes,
bandas de rock, desenhos animados, até chegar aos quadrinhos.15 Essa série de livros tinham
nos seus títulos o nome desses ícones acompanhados do complemento “e a filosofia” (and
philosophy). Entre 2000 e 2012 foram lançados 70 livros dessa coleção, com previsão de
lançamento de mais alguns volumes para os próximos anos.
Nesse sentido, foram desenvolvidos dois livros relacionados a quadrinhos e filosofia.
O primeiro de 2005, “Super-heróis e a filosofia: Verdade, justiça e o caminho socrático” que
trouxe uma variedade de artigos feitos por filósofos e por autores leigos no assunto, mas
interessados pelo tema. Nele, os principais personagens tiveram suas ações entendidas à luz
de conceitos filosóficos como moral, afetividade e ética. Em todos os artigos, a questão
principal era: o que leva os super-heróis seguirem o caminho da justiça? Por outro lado, no
segundo livro, Supervillains and Philosophy: Sometimes, Evil Is Its Own Reward, de 2009, as
questões filosóficas foram para o extremo oposto. Nessa obra foram expostas as razões e
motivações para que existissem personagens com sonhos de conquista mundial ou apenas
determinados a cometer enormes atrocidades contra a humanidade.
Outra editora, a Wiley-Blackwell também veio no esteio das publicações com a cultura
pop e utilizou os mesmos preceitos editorias da Open Court, inclusive com o uso do mesmo
título da coleção – “and philosophy”. Essa série recebeu o nome de The Blackwell and the pop
series. Contudo, no caso dessa editora, os livros abordaram uma quantidade maior de material
15
Alguns desses exemplos são “Seinfeld e a filosofia”; “Simpsons e a filosofia”; “Matrix e a filosofia”; “U2 e a
filosofia”.
19
produzido pelos comics com obras de personagens específicos. A maior parte das obras foi
coordenada por William Irwin, professor de filosofia da King's College, responsável por ter
dado origem ao conceito “filosofia e cultura popular”.
Nesse caso, o foco era o público apreciador de material pop, mas que já tivesse
envolvimento com as questões filosóficas. Logo, a editora publicou coletâneas de artigos
escritos por autores ligados ao meio acadêmico, apresentando uma profundidade teórica mais
densa, embora alguns deles também procurassem se valer da linguagem informal. São
exemplos publicados pela Wiley: Batman e a filosofia – O Cavaleiro das trevas da alma
(2008), X-Men e a filosofia – Visão surpreendente e argumento fabuloso do x-verso mutante
(2009), Watchmen e a filosofia – Um teste de Rorschach (2009), Os Vingadores e a filosofia:
Os pensamentos mais poderosos (2012); Spider-Man and Philosophy: The Web of Inquiry
(2012) e Superman e a filosofia: O que o Homem de Aço faria? (2013)
A religião foi outro ponto tocado nas obras de super-heróis. Nesse sentido, B. J.
Oropeza, professor de teologia lançou em 2005 The gospel according to superheroes. Nesse
trabalho, Oropeza ofereceu um olhar sobre os super-heróis à luz das funções espirituais e
mitológicas que desempenhavam na vida real. Perpassando pelas diferentes épocas dos comic
books, o autor procurou assimilar os personagens comparando-os com figuras importantes do
cristianismo e suas concepções.
Em 2008, Greg Garrett, escritor e professor de inglês responsável por vários romances
e obras teológicas, publicou Holy Superheroes! An exploring the sacred in comics, graphic
novels, and film. Esse livro procurou ver a profundidade da discussão da espiritualidade com
os comics, e, além disso, realiza uma crítica social, e trata da exploração do mito com as HQs.
Ainda sobre esse terceiro eixo temático, outros livros analisaram os aspectos sociais
por meio dos quadrinhos, tais como: The supergirls: fashion, feminism, fantasy, and the
history of comic book heroine (2011), do publicitário Mike Madrid, sobre a evolução das
personagens femininas dos comics ao longo dos anos; Native americans in comic books
(2008), de Michael Sheyahshe, que procurou mostrar as representações e culturas dos nativos
americanos por meio da visão de um leitor descendentes de indígenas; Super Black: American
Pop Culture and Black Superheroes (2011), de Adilifu Nama, especialista em estudos pan-
africanos, no qual buscou relacionar o surgimento de super-heróis negros com novos
caminhos para explorar a identidade racial.
O quarto e último eixo diz respeito às obras de cunho acadêmico que se tornaram
referência no estudo dos comics. Nesse sentido, toda a produção está pautada em trabalhos
desenvolvidos por estudiosos da cultura pop em suas respectivas áreas de conhecimento. Em
20
1999, Matthew J. Pustz publicou Comic Book Culture: Fanboys and True Believers. Tratava-
se de um estudo sobre os leitores de revistas em quadrinhos, em que Pustz examinou os fãs de
mídia por meio de uma pesquisa de campo em suas convenções, páginas de fanzines, sites
bate-papo na internet e encontros em lojas de comic books.
Do ponto de vista sociológico, essa obra trouxe um panorama sobre os interesses
dessas pessoas e procurou descobrir o que as unia. Matthew Pustz percebeu que estes
aficionados pelos comic books variavam do fanboy - alguém que tem conhecimento por algum
assunto e é obcecado por ela -, para o leitor mais exigente fã de quadrinhos alternativos.
Assim, o autor mostrou como o grau de conhecimento dos quadrinhos pode determinar o local
de um fã nessa cultura.
Inserido no campo da História, tivemos o livro Comic Book Nation: The
transformation of youth culture in America, do historiador estadunidense Bradford W.
Wright. Nessa obra de 2001, Wright usou os comics americanos como fonte para analisar a
transformação da cultura jovem nos EUA ao longo do século XX. O trabalho se apresentou
bem interessante a partir da divisão do livro em eixos temáticos e cronológicos no qual ele
considerou as transformações e rupturas políticas e sociais em cada um dos períodos.
Wright mostrou como as histórias em quadrinhos tinham sido um ponto central na
cultura popular do país desde a estreia do Super-Homem em 1938. Principalmente, os comics
tinham posição de destaque na infância da maioria dos americanos. Começando no período da
Grande Depressão, passando pelos combates da Segunda Grande Guerra, depois pelos
conflitos ideológicos da Guerra Fria, até desembocar nos atentados de 11 de setembro, o autor
consegue passar as oscilações da indústria dos quadrinhos americanos.
O historiador enxergou em todos os gêneros comic books, seja ele, de super-heróis,
guerra, romance, horror, crime, que os escritores e ilustradores utilizaram o meio para tratar
uma variedade de questões sociais como o racismo, a desigualdade econômica, o abuso de
drogas e até questões mais amplas como o fascismo e a ameaça de guerra nuclear, por
exemplo. Ele ainda procurou ver o lado do leitor americano de quadrinhos, entendendo-o
como uma figura heterogênea que poderia aplaudir ou criticar uma determinada situação
ocorrida na narrativa dos comics.
Podemos ainda destacar a obra do professor de língua inglesa e cinema Marc DiPaolo,
War, politics and superheroes: Ethics and propaganda in Comics and film. Nessa obra de
2011, DiPaolo procurou estabelecer as relações entre as manobras políticas do governo
americano, bem como as reivindicações de minorias sociais com as produções das narrativas
dos quadrinhos. Seu enfoque principal se pautou nos acontecimentos pós-atentados de 11 de
21
Setembro de 2001, apontando histórias que traziam críticas e exaltações ao governo dos EUA
não somente nos quadrinhos, mas também nos filmes baseados neles.
O autor se propôs a mostrar como os comics têm uma longa tradição de emitir
comentários sobre a opinião pública americana e política daquele país. O foco principal da
temporalidade de DiPaolo foi o aumento da popularidade dos quadrinhos desde a queda das
Torres Gêmeas do World Trade Center que para ele assegura a sua relevância. Mesmo
fazendo análises com as recentes adaptações para o cinema, esse texto crítico analisou 70 anos
de super-heróis com tópicos que abordaram as guerras americanas, seus conflitos e políticas
públicas. Com isso, as diversas apropriações que o autor observou nas duas mídias
trabalhadas – quadrinhos e cinema – foram avaliadas sob uma ótica bem atual.
Esse livro conseguiu ser abrangente pensando em uma análise da história do tempo
presente, pois o autor expôs suas considerações sobre o governo de Barack Obama, presidente
dos EUA no período do desenvolvimento do livro. Ou seja, para o historiador ele poderia
servir de ferramenta para compreensão de sua própria época a partir da observação dos
aspectos culturais da nação contemporânea.
Em 2012, Matthew Pustz foi o organizador da obra Comics Books and American
cultural History – An anthology. Essa foi uma coletânea que examinava os modos em que os
quadrinhos poderiam ser usados para compreender a História dos EUA, usando-os como
fontes no entendimento da história cultural americana. Os ensaios originais ilustraram formas
em que as HQs poderiam ser usadas como recursos para estudiosos e professores. Desse
modo, a primeira parte do livro examinou quadrinhos que demonstravam as técnicas da
história cultural. Na segunda parte, procurou ver os quadrinhos como artefatos culturais. Na
terceira parte do livro estudou o conceito de identidade histórica através do século XX. E a
parte final abordou os diferentes tratamentos da história americana contemporânea.
Por fim, ainda em 2012, o ensaísta Joseph Darowski deu início a uma coleção de
livros que abordavam personagens específicos ao longo da trajetória dos mesmos. A coleção
começou apresentando as mudanças do Super-Homem através das décadas na obra The ages
of Superman – Essays on the Man of Steel in changing times. Assim, a coleção seguiu com os
personagens Mulher-Maravilha (2014), X-Men (2014), Vingadores (2014), Homem de Ferro
(2015) e Hulk (2015). Em todos a enfoque foi o mesmo e os títulos dos livros seguiram o
mesmo padrão “The ages of... – Essays on the... in changing times”.
As obras destacadas dentro da historiografia são de grande valia para esse trabalho,
pois a partir delas obtemos o ponto de vista dos americanos sobre esse produto de cultura de
massa que, embora difundido pelo mundo, é visto por eles como uma manifestação cultural
22
tipicamente americana. Desse modo, questiono como aparecem nos comics essas
representações sobre a sociedade americana.
A tese se junta então ao fortalecimento da pesquisa com histórias em quadrinhos no
meio acadêmico brasileiro. Nesse sentido, destaco o Observatório de Histórias em
Quadrinhos, criado em 1990 e localizado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade
de São Paulo (ECA-USP), e se caracteriza por ser um núcleo interdisciplinar. Trata-se de um
núcleo de pesquisa sobre histórias em quadrinhos com reuniões mensais abertas aos
interessados na pesquisa acadêmica sobre quadrinhos e desde 2011 realiza o evento bienal
Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, com o objetivo de reunir pesquisadores
que realizaram pesquisas sobre tal temática.
Do mesmo modo, destaco mais recentemente a criação do ASPAS (Associação de
Pesquisadores em Arte Sequencial) com sede na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. É
uma associação de pesquisadores que ensejam a pesquisa e o desenvolvimento científico e
pedagógico acerca da arte sequencial, com ênfase nas histórias em quadrinhos.
um governo que não concorda. Em seu entendimento, não cooperar com o governo é a única
maneira de parar o que ele julgava como uma injustiça.
Os debates em torno da democracia são apresentados em trabalhos recentes como The
virtues of liberalism, de James Kloppenberg, em que o historiador americano analisa o
liberalismo americano demonstrando as tradições complexas do discurso político, econômico
e social que formaram a cultura democrática americana do século XVII até o presente.
Kloppenberg mostra como as virtudes multifacetadas do liberalismo têm inspirado teóricos e
reformadores estadunidenses ao longo da história. Kloppenberg também oferece uma análise
mais aguda do desenvolvimento histórico do liberalismo americano e das razões complexas
por que tem sido transformado e tornado mais vulneráveis nas últimas décadas.
Em The S World: A Short History of American Tradition... Socialism, de John Nichols,
expõe a perseguição da esquerda na vida política americana argumentando que o socialismo
tem uma longa história dentro dos EUA. O objetivo de Nichols foi descrever o socialismo
como americano, enraizado na tradição de Thomas Paine, Abraham Lincoln, a fundação do
Partido Republicano, a ascensão do planejamento público nas cidades do século XX com o
New Deal, a luta pela liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e o movimento dos
direitos civis.
Seguindo uma temática sobre as esquerdas nos EUA, Michael Kazin explora em
American Dreamers: How the Left changed a Nation, de 2011 como reformistas, radicais e
idealistas de esquerda lutaram por uma sociedade mais justa nos Estados Unidos. Kazin traça
um panorama desde o abolicionismo e do feminismo até as lutas trabalhistas da era industrial,
por meio do aparecimento de anarquistas, socialistas e comunistas, culminando na New Left
dos anos 1960 e 70. Em American Dreamers, Kazin conta a história desses movimentos,
embora não obtenham um bom aproveitamento em seus próprios termos, mas que tiveram
contribuições para a sociedade americana levando à luta pela igualdade de oportunidades para
as mulheres, minorias raciais e homossexuais.
A questão religiosa nos EUA foi exposta em obras como The American Jerimiad, de
Sacvan Bercovitch escrito em 1978, sendo saudado como um marco no estudo da dissidência
e formação cultural na América, a partir dos escritos dos Puritanos por meio das grandes
obras literárias. O autor canadense identifica o sentimento de excepcionalismo dos EUA
mantido por séculos.
Robert Bellah em The Broken Covenant, de 1975 discute sobre a religião civil nos
EUA. Em seu ensaio, Bellah argumentou que a dimensão religiosa da sociedade americana
tem a sua própria integridade e o mesmo cuidado no entendimento de que qualquer religião
25
faz. A maior contribuição de Bellah é chamar a atenção dos americanos para os problemas da
sociedade, mostrando como sua história moldou a consciência nacional.
O sentimento de ser americano está presente na obra Americanism: New Perspectives
on the History of an ideal, uma coletânea organizada por Michael Kazin e Joseph McCartin
produzida em 2006, em que os artigos presentes nesse volume reconhecem o americanismo
em toda a sua complexidade - como uma ideologia, uma articulação de lugar de direito do
país no mundo, um conjunto de tradições, uma linguagem política e um estilo cultural
imbuída de sentido político. Essa antologia de ensaios desperta novas questões e debates que
desafiam a repensar o modelo a ser exportado abordando a compreensão do americanismo nos
Estados Unidos ao longo dos últimos dois séculos, bem como as perspectivas de todo o
mundo em um esforço para fazer o sentido de como o credo nacional e seus críticos moldaram
a diplomacia, a guerra e a cultura global nos séculos XX e XXI.
O historiador Gary Gerstle discute o nacionalismo americano em American Crucible,
de 2001, a história dos EUA no século XX a partir das forças do nacionalismo cívico e racial,
argumentando que ambos profundamente moldaram a sociedade estadunidense. Gerstle
aborda uma história de eventos, instituições e ideias que jogaram sobre a percepção da
diferença étnica/racial, das guerras mundiais e do movimento operário, do New Deal e do
movimento dos direitos civis. Portanto, em American Crucible, Gerstle traça a tensão
fundamental entre a crença americana na igualdade e da tradição profundamente enraizada do
nacionalismo. A obra fornece uma visão sobre a forma e a estrutura da sociedade americana
contemporânea por meio da sua exploração exclusiva do passado da nação.
A identidade nacional americana também é o tema de Manliness and Civilization, da
historiadora Gail Bederman. Nessa obra, ela discute que nos EUA do início do século XX
existiam duas obsessões nacionais fundamentais e voláteis: masculinidade e dominação racial.
Os ideais culturais de masculinidade mudaram profundamente, em que as noções vitorianas
de virilidade moral foram desafiadas por ideais de uma masculinidade agressiva, abertamente
sexualizada. Bederman traça essa mudança de valores e mostra como ele reuniu dois ideais
aparentemente contraditórios como a virilidade sem restrições de racialmente homens
"primitivos" e a superioridade refinada de homens brancos "civilizados". O trabalho de
Bederman traça os interesses ideológicos, culturais e sociais que estes ideais vieram a servir.
Por fim, o ensaísta Richard Slotkin debateu em sua obra Gunfighter Nation: The Myth
of the Frontier in Twentieth Century America, de 1998, o significado da fronteira no
imaginário americano. Pautado principalmente em romances e filmes, Slotkin lança um olhar
cuidadosamente aprofundado na relação entre a imagem do Ocidente na cultura de massa
26
industrial e a política externa dos EUA durante o século XX. O autor observa como a
chamada "fronteira aristocrata" do século anterior serviu como modelo diplomata para a
agenda dos Estados Unidos de imperialismo econômico da Guerra Hispano-Americana até a
ação praticada no Vietnã. Assim, Slotkin descreve a construção do mito de fronteira
americana, explorando como isso tem influenciado a vida pessoal de proeminentes figuras da
história americana e que afetou todas as formas de política externa e interna dos EUA.
Todas as obras mencionadas serviram para compreender a complexidade e diversidade
que envolve os Estados Unidos. Assim como a historiografia sobre os comics, esses trabalhos
permitem ter o olhar dos próprios americanos sobre si mesmos. Assim, a tese auxilia estudos
no Brasil sobre os EUA, pois permite mostrar um país plural buscando quebrar o equívoco em
ver os EUA como um bloco monolítico em que toda a população possuiria as mesmas
características e teriam os mesmo objetivos. Na realidade, a tese leva em consideração as
peculiaridades e a diversidade que constituem o país, permitindo analisar as peculiaridades da
sociedade americana contemporânea.
Nesse sentido, em anos recentes, observamos um aumento de trabalhos acadêmicos
no Brasil sobre a história americana. Logo, as reuniões de instituições como a Associação
Nacional de História (ANPUH) e a Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de
História das Américas (ANPHLAC) passaram a abrigar mesas temáticas a respeito dos EUA.
Além disso, desde 2013 ocorre anualmente o Encontro de Graduandos e Pós-Graduandos em
História dos Estados Unidos em que os chamados americanistas expõem seus trabalhos
debatendo os EUA em suas várias vertentes política, econômica, social e cultural.
A divisão do trabalho
Os comic books americanos, como eles são conhecidos hoje, começaram a tomar
forma em 1934 e ganharam força ao longo da década de 1930. Contudo, foi em 1938 que eles
se tornaram verdadeiramente populares, com a primeira aparição do primeiro dos super-
heróis: o Super-Homem (Superman), de Jerry Siegel e Joe Shuster, nas páginas de Action
Comics, revista da editora National Comics, atual DC Comics.
Action Comics teve uma vendagem tão grande que editores de outras empresas
procuraram produzir seus próprios heróis. Um desses era Martin Goodman, editor de pulp
maganizes,17 revistas feitas com papel de baixa qualidade (a "polpa" da madeira, daí o seu
nome) a partir do início da década de 1900. Essas publicações geralmente eram dedicadas às
histórias de fantasia e ficção científica, bem como de romances policiais. Nessa última, o
assunto preferido eram os crimes sangrentos como uma metáfora do que afetava os EUA
naquele momento, abalado pela quebra da Bolsa de Nova York.
Em meio a isso, Goodman criou uma editora própria de publicações chamada Timely
Publications voltada para a comercialização dos comics desse gênero. Então, em outubro
daquele ano foi lançada a primeira revista da editora que décadas mais tarde acabaria
substituindo o nome da Timely: Marvel Comics.
A história dessa nova editora que se definiu ao longo do tempo como empresa de
entretenimento aponta os mecanismos pelos quais se tornou uma das maiores editoras no
ramo do segmento dos quadrinhos.
17
Também são chamadas de Pulp ou ainda pulp fiction ou revista pulp.
29
18
MASLON, Laurence & KANTOR, Michael. Capes, cowls, and the creation of comic book culture. New York:
Crown Publishing, 2013, p. 39.
19
HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos – O breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras,
2001, p.140.
20
Entre os personagens sob essa temática de vigilantes noturnos que foram criados durante esse período o de
maior destaque foi o Batman, da National Comics, criado em maio de 1939.
21
Entre as editoras que surgiram nesse período, nós podemos citar: Fox Features (1939), Centaur Comics
(1938), Fiction House (1938), Quality Comics (1939), Lev Gleason Publications (1939), Fawcett Comics (1939).
30
havendo uma explosão de novos super-heróis no cenário editorial americano, após a estreia do
Super-Homem.
De acordo com Eric Hobsbawm, o fluxo da cultura industrial produz não a “obra” que
requer atenção individual e concentrada, mas o contínuo mundo artificial do jornal, da tira de
quadrinhos, ou a sucessão infindável de episódios westerns ou de policiais. Para o historiador
britânico, a cultura industrial:
Produz não a ocasião específica do balé formal, mas o constante fluxo de salão de
baile, não a paixão, mas a disposição de ânimo, não o bom prédio, mas a cidade,
nem sequer a experiência exclusiva e específica, mas a multiplicidade simultânea: a
justaposição de títulos heterogêneos, a jukebox no café, o drama intercalado de
anúncios de xampu. (...) Essa é a maneira tradicional de desfrutar a arquitetura, ou
seja, como ambiente geral de vida e não como soma de prédios individuais, mas hoje
é preponderante. 22
Goodman pediu uma reimpressão. Dessa vez, vendeu 800 mil apresentando o melhor
24
desempenho médio dos títulos se comparado a National Comics. Apesar dos números,
Goodman optou por mudar o nome da revista, por isso Marvel Comics virou Marvel Mystery
Comics na segunda edição. Como podemos observar uma clara diferença nas capas das duas
primeiras edições da revista.
Na primeira capa, vemos o personagem aparentando ser uma ameaça. Ele se aproxima
de seu oponente derretendo a estrutura de metal que os separava. Em um instinto defensivo,
ele atira no Tocha Humana que, pela sua expressão facial, demonstra uma confiança de que
nada irá detê-lo (Figura 01).
Já na segunda, a desenho parece mais com a figura senso comum que temos do super-
herói. A ameaça é substituída pela imponência com que o personagem ilustrado aparece para
defender algo ou alguém em perigo. Nessa capa podemos ver aviões bombardeando alguma
cidade – possivelmente americana – e uma figura trajando um uniforme colorido agindo como
seu defensor, diferentemente do contorno monocromático do Tocha Humana na primeira capa
(Figura 02).
E isso ocorreu também nas histórias. Suas narrativas passaram a seguir uma linha mais
comum para as histórias de super-heróis. O Tocha Humana, por exemplo, começou a agir
como todo combatente do crime uniformizado: combatia desafios, independentemente do fato
da ameaça ser representada por um alienígena ou um criminoso armado, ganhou um e alter
ego - Jim Hammond - além de um emprego diurno como policial. Características e atividades
humanas mesmo sendo um androide.
Inicialmente confiando na empresa Funnies Inc. para produzir quadrinhos por
encomenda, Martin Goodman gradualmente formou sua própria equipe. Ao final de 1940, a
Timely empregava três das mais importantes figuras da história da Marvel. No outono de
1939, Goodman contratou Joe Simon que era roteirista/desenhista da Funnies, sendo
convidado para trabalhar como editor-chefe da Timely. Em 1940, Simon juntou a sua equipe
seu colaborador, o desenhista Jack Kirby. Trabalhando juntos nos roteiros e na arte das
histórias, Simon e Kirby conceberam um novo estilo de narrativa visual para as histórias em
quadrinhos. Ainda no final de 1940, Simon e Kirby ganharam um assistente, o então primo
adolescente da esposa de Goodman, Stanley Lieber, mais tarde conhecido como Stan Lee.
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a criação do Capitão América (Captain
America) por Joe Simon e Jack Kirby fez com que os quadrinhos da Timely fossem para o
front de batalha. Logo, todos os personagens estavam lutando contra as forças do Eixo.
24
HOWE, Sean. Marvel Comics – The untold story. New York: Harper Collins, 2012, p. 14.
32
25
MORRISON, Grant. Superdeuses. São Paulo: Seoman, 2012, p. 58.
26
HOWE, Sean. Op. cit, p. 25.
27
Embora estissem em queda, alguns títulos envolvendo Super-Homem, Batman e Mulher-Maravilha, da
National Comics continuaram a vender e sua produção não foi interrompida.
28
GOMES, Ivan Lima. Os sentidos dos quadrinhos em contexto nacionalpopular (Brasil e Chile, anos 1960-
1970). Tese (Doutorado em História) – Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2015, p.80.
33
Nesse sentido, a Timely introduziu novos títulos em novas temáticas: western (Western
Outlaws, Arrowhead), publicações de humor estilo da revista MAD (Riot, Wild), jungle
comics (Jungle Tales, Jungle Action), séries militares (Navy Action, Marines In Battle), títulos
de aventura e crimes (Police Action, Spy Thrillers), e livros de romance (Girls’ Life). Além
disso, a Timely foi buscar ativamente um novo público receptivo para os quadrinhos: as
meninas adolescentes. A editora criou uma nova heroína, a jovem Patsy Walker,
protagonizando sua própria revista em quadrinhos após sua breve aparição na revista Miss
América Magazine. Outra personagem nova, Millie the model, estreou em sua própria revista.
Juntas tornaram-se os dois maiores sucessos da editora da segunda metade da década 1940 até
o início da década de 1960.
A provisão de páginas em arquivo era ultrapassada e não tinha como suprir a demanda
das últimas tendências. Entre elas os quadrinhos de guerra, literalmente War Comics, o que
fez bastante sucesso quando os EUA entraram na Guerra da Coreia, e de terror que foram
muito rentáveis após o imenso sucesso de Vault of Horror, Tales from the Crypt e Haunt of
Fear, da EC Comics. Nessa época, Martin Goodman decidiu distribuir as publicações por
conta própria, usando o nome Atlas. A palavra começou a aparecer nas capas, sendo exaltada
numa faixa envolvendo um globo. 29
Durante esse período houve o lançamento do livro A Sedução do Inocente (Seduction
of the Innocent), do psiquiatra Frederic Wertham. 30 Nesse livro, ele considerou as revistas em
quadrinhos subversivas, acusando-as de corromper os jovens, levando-os à delinquência. O
livro se tornou um best seller e detonou uma série de controvérsias e reclamações por parte
dos pais de todo país que estavam preocupados com o que seus filhos estavam lendo. Foram
organizados protestos em estabelecimentos que vendiam os comic books. 31
Como consequência, revistas em massa foram queimadas em público e a fama
angariada por A Sedução do Inocente deu a Wertham a reputação de perito nesses assuntos, o
que levou a que fosse chamado para testemunhar no Subcomitê do Senado que investigava a
delinquência juvenil. Num longo depoimento diante do comitê, Wertham repetiu seus
argumentos escritos no livro e apontou os comic books como a maior causa dos crimes
juvenis. Em 1954, o Subcomitê do Senado americano para Delinquência Juvenil começou
uma investigação em cada edição publicada. O subcomitê apresentou um relatório final que
29
HOWE, Sean. Op. cit, p. 29.
30
Para maiores informações ver: WERTHAM, Frederic. Seduction of Innocent. New York & Toronto: Reinhart,
1954.
31
A perseguição promovida contra os quadrinhos era referente aos comic books. As comic strips não foram
afetadas e continuaram com prestígio sendo publicadas sistematicamente nos jornais americanos.
34
não culpava os quadrinhos pelos crimes, mas recomendava aos empresários do setor que
mudassem o conteúdo voluntariamente.
Contudo, trabalhos recentes como de Bart Beaty critica que toda a censura dos
quadrinhos tenha ocorrido mediante um indivíduo apenas. A partir da análise de livros,
discursos e relatórios de Wertham, Bearty demonstra que Wertham seguia uma agenda
política muito mais próxima da “liberal”, destacando que, para o bem ou para o mal, Wertham
consolidou os quadrinhos como tema digno de reflexão criteriosa.32
De todo modo, em setembro daquele ano, quase todos as editoras que restavam
formaram a Comics Magazine Association of America, que instituiu regras de
autorregulamentação baseadas no Código Hays,33 de Hollywood. O texto aprovado não
somente bania as imagens violentas, mas também proibia o uso de várias palavras e conceitos,
tais como "terror" e "zumbis", além de determinar que os criminosos fossem sempre punidos
e não podendo desrespeitar a santidade do casamento. Caso a revista não tivesse o selo do
Código de Ética, os distribuidores não iriam comercializá-las. Os editores dos comic books
por sua vez, argumentavam por meio de editoriais pró-quadrinhos que suas histórias
estimulavam a leitura e que seus leitores eram inteligentes o suficiente para distinguir entre
fantasia e realidade.34
Em 1955, as empresas de quadrinhos se uniram para a criação de um sistema de
controle interno e daí surgiu o Comics Code Authority (CCA). O seu objetivo era impor uma
autocensura nas histórias em quadrinhos antes que elas fossem para o seu público leitor. As
capas das revistas passaram a exibir o selo do código, indicando que ela estaria livre de
qualquer conteúdo considerado “subversivo”.
Essa autorregulamentação demonstrava como os produtos da indústria cultural
contornaram as técnicas da arte e prosseguiram diretamente para uma intensificada estilização
da vida. Segundo Eric Hobsbawm, “a principal acusação contra a cultura de massa é que ela
cria um mundo fechado, e, ao fazê-lo, remove esse elemento essencial na humanidade, o
desejo de um mundo perfeito e bom – a grande esperança do homem.” 35
32
BEATY, Bart. Fredric Wertham and the critique of mass culture. Jackson: University Press of Mississipi,
2005, p. 204.
33
O Código Hays foi um código de produção de filmes, que determinou uma série de regras restritivas do que se
podia ver na tela e o que não em produções estadunidenses. Criado pela Associação de Produtores de Cinema da
América (MPAA) descrevia o que era considerado moralmente aceitável. Ele foi escrito por um dos líderes do
Partido Republicano na época, William H. Hays, um dos principais membros da MPAA, e tornou-se popular em
seu nome. Foi aplicada a partir de 1934 até que ele deixou de existir em 1967 mudando para o novo sistema de
classificação por idade da MPAA.
34
SAUNDERS, Catherine. SCOTT, Heather, MARCH, Julia & DOUGAL, Alastair. Op. Cit., p. 54.
35
HOBSBAWM, Eric. Op. Cit., p.308.
35
36
A editora publicava cinco quadrinhos de humor ou para adolescentes (Millie The Model, a
Date With Millie, Kathy, Patsy Walker, e Patsy and Hedy), quatro westerns (Gunsmoke
Western, Kid Colt, Outlaw, Two-Gun Kid, Two-gun Kid, e Wyatt Earp), quatro de terror e/ou
suspense (Journey Into Mystery, Strange Tales, Tales to Astonish, e Tales of Suspense), dois
de romance (Love Romances e My Own Romance), e um título de guerra (Battle). Ver
SAUNDERS, Catherine. SCOTT, Heather, MARCH, Julia & DOUGAL, Alastair. Op. cit.,p.68.
36
Figura 04 - Alguns dos principais personagens da DC. Da Esquerda para direita. Vingador Fantasma
(Phantom Stranger), Adam Strange, Homem-Borracha (Plastic Man), Capitão Marvel (Captain Marvel),
Zatanna, Batman, Super-Homem (Superman), Eléktron (Atom), Mulher-Maravilha (Wonder Woman), Ajax
(Martian Manhunter), Flash, Lanterna Verde (Green Lantern), Aquaman, Gavião Negro (Hawkman), Arqueiro
Verde (Green Arrow), Canário Negro (Black Canary), Mulher-Gavião (Hawkwoman), Tornado Vermelho (Red
Tornado), Homem-Elástico (Elongated Man), Metamorfo (Metamorpho).
37
37
CHEVALIER, J. & CHEERBRANT, A. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1982, p. 489.
38
SAUNDERS, Catherine. Op. cit., p. 81.
39
39
HOWE, Sean. Op. cit, p. 38.
40
SAUNDERS, Catherine. Op. cit., p. 85.
40
M.M.M.S. Wants you, aludindo ao famoso cartaz do século XIX com a figura emblemática do
Tio Sam apontando o dedo na direção de quem está lendo o cartaz.
Isto significava uma jogada de marketing de Stan Lee com a criação do fã-clube
oficial da Marvel, The Merry Marvel Marching Society (algo como “A Sociedade em Marcha
da Divertida Marvel"). Por apenas um dólar, o fã recebia pelo correio um kit completo com
notas de 42 centavos com a cara do Dr. Destino, um diploma, um cartão de admissão e um
disco de plástico com as vozes de Stan e dos desenhistas em diálogos sem muito nexo. De
acordo com Florence Steinberg, secretária de Stan: “O fã-clube Marvel não tinha a finalidade
de angariar fundos, mas a alta qualidade dos produtos fez com que milhares de pedidos e
dólares voassem pela redação!” 41
A intenção de Stan era fazer com que o leitor se sentisse como parte de algo grande do
que estava acontecendo. A ideia de que quadrinhos era leitura de criança caiu por terra em
definitivo quando os universitários começaram a escrever teses sobre a psique de Peter
Parker, enquanto outros, de maneira aberta assumiam o Hulk como mascote de seu time de
futebol americano. Stan e Kirby começaram a dar entrevistas para jornais e revistas de
circulação nacional. A isso se deu o nome de Marvelmania.
A MMMS tinha seções de clube nas principais universidades dos Estados Unidos
como Princeton e Cambridge. A secretária Florence Steinberg tinha de vir no fim de semana
ao escritório para dar conta dos pedidos de filiação que chegavam constantemente. Florence
dizia que era necessário “escrever o nome de cada um, fazer etiquetas para cada um, pegar
centenas de notas de um dólar. A gente ficava jogando as notas uns nos outros, de tantas que
eram!” 42
Duas edições mais tarde, a seção de cartas foi ampliada e passou a incluir as primeiras
seções de "anúncios especiais", que começou por agradecer aos leitores pelo seu apoio,
declarando os resultados de uma pesquisa contra a adição de novos membros para o Quarteto
Fantástico, um lembrete para ler o Homem de Ferro em Tales of Suspense e uma menção de
que o Príncipe Submarino iria voltar.
Essa seção acabaria por se tornar o popular recurso dos chamados Marvel Bullpen
Bulletins, que apareciam em todos os quadrinhos da Marvel e traziam informações sobre a
editora e sobre as demais revistas que estariam no mercado no mês referente à publicação do
Bulletin. Dentro do boletim, a coluna Soapbox funcionava como um editorial que o próprio
Stan Lee escrevia.
41
Citado por GUEDES, Roberto. Stan Lee – O reinventor dos super-heróis. São Paulo: Kalaco, 2012, p.100.
42
HOWE, Sean. Op. cit, p. 56.
41
43
GUEDES, Roberto. Op. Cit., p. 100.
44
Stan Lee: Mutantes, Monstros & Quadrinhos. Scott Zakarin. EUA: Columbia Tristar Entertainment, 2002. 95
min. DVD, color.
45
SANDERSON, Peter. The Marvel Comics – Guide to New York City. New York: Pocket Books, 2007, p.10.
42
O personagem-título é uma
Dupla personalidade
Stan Lee / Jack criatura não humana, fora dos
Hulk 1962 / Perseguição pelo
Kirby padrões conhecidos de super-
exército
heróis.
Personagem principal é um
Homem-
Azarado / Enfrenta adolescente com as narrativas
Aranha Stan Lee / Steve
1962 problemas desenvolvidas dentro do
(Spider- Ditko
financeiros ambiente da juventude dos
man)
EUA.
O ambiente mágico do
Stan Lee / Larry Alter Ego com
personagem frequentemente
Thor 1962 Lieber / Jack problemas na perna
combatia elementos ligados à
Kirby (Coxo)
tecnologia.
Doutor
Sua origem mística e alguns
Estranho Stan Lee / Steve Ligação com o
1963 dos coadjuvantes são
(Doctor Ditko ocultismo
vinculados à cultura oriental.
Strange)
Como a maior parte dos artistas da Marvel foram criados em Nova York, e a sede da
empresa era localizada nessa cidade, foi natural que ambientassem as narrativas num local
que lhes fosse familiar. Desse modo, muitos dos super-heróis da Marvel são inseridos na
43
O ano de 1968 marcou o início da chamada "Segunda Era da Marvel Comics" esse
período se iniciou com a ampliação no número de títulos publicados. Desse modo, as revistas
com mais de uma história por edição foram desmembradas e duas novas revistas com diversos
personagens tendo seus próprios títulos (Tabelas 02 e 03).
Ao final da década de 1960, a Marvel passou por mudanças significativas em seu
funcionamento como empresa. A principal veio quando o acordo de distribuição da
46
Conhecidos âncoras de televisão nos Estados Unidos. Wallace inclusive ficou famoso por apresentar o
programa 60 minutes, no qual entrevistou entre outros, John Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Ayatollah
Khomeini, e Vladimir Putin.
47
SAUNDERS, Catherine. SCOTT, Heather, MARCH, Julia & DOUGAL, Alastair. Op. cit., p.118.
44
companhia com a Independent News finalmente expirou e Martin Goodman assinou com a
Curtis Circulation, que não limitaria o número de títulos. Com conseguinte, a Marvel agora
poderia publicar todos os títulos na quantidade que quisesse. Desse modo, a editora se
movimentou em novas direções.
Tales of Suspense
Captain America #100 Iron Man #01
(Desde 1959)
Tales to Astonish
The Incredible Hulk #102 The Sub-Mariner #01
(Desde 1959)
Strange Tales
Dr. Strange #169 Nick Fury, Agent of Shield #01
(Desde 1951)
Tabela 02 – As mudanças de títulos Marvel
Novos Títulos
48
HOWE, Sean, Op. Cit., p.128.
45
passou para 12 cents. Por meio do acordo informal entre Marvel e DC, ao final da década de
1960, o custo de cada revista foi a 15 cents.
Em novembro de 1971, um acerto informal pedia que as séries expandissem de 36
para 52 páginas, contudo, com o alto valor de 25 cents por exemplar. Passado um mês,
Goodman imediatamente voltou a menos páginas por 20 cents e ofereceu aos donos das
bancas uma margem maior de lucro, garantindo à Marvel mais espaço na banca. A DC tentou
fazer alarde com seu preço mais alto e revistas mais grossas, mas não foi bem sucedida;
quando enfim decidiu voltar aos 20 cents, já era tarde. Pela primeira vez, a Marvel Comics
passou a ser a editora de quadrinhos número um no mundo.49 E o valor das revistas da Marvel
só seria reajustado novamente em maio de 1974 (Ver anexo II sobre o preço das revistas).
Em 1970, Stan Lee havia recebido autorização de Martin Goodman para publicar uma
revista chamada Savage Tales, que não teria supervisão do Comics Code. A estrela da capa
era Conan, o Bárbaro, personagem dos pulps de Robert E. Howard do qual a Marvel comprara
a licença a US$ 2 mil por edição, mas cujo gibi mensal não permitia nudez, nem decapitações.
Com temas e desenhos mais adultos e publicada em formato magazine (formato maior que os
quadrinhos tradicionais) e em preto e branco para não se submeter às regras do Código, a
revista de Conan foi escrita por Roy Thomas e na maioria das edições trazia os desenhos de
John Buscema ou Alfredo Alcala. Ela se tornou um dos maiores sucessos da editora.
Além do lançamento de Conan, outros dois fatos marcaram esse período. O primeiro
dele foi a saída de Jack Kirby em 1970, motivada por desavença nos direitos sobre os
personagens. A saída de Kirby da editora em direção à rival DC Comics assinalou o fim do
período mais criativo da história da Marvel.
O segundo fato foi Stan Lee ter parado de escrever num título regular em 1972. A
partir desse momento, o principal nome de criação da Marvel passaria a escrever narrativas
apenas ocasionalmente. Lee abria espaço para uma nova geração de artistas que mantiveram a
editora como líder de vendas no mercado de quadrinhos.
Além disso, a mudança de foco em narrativas como conotações mais realistas foi um
dos fatores que marcaram esse período da Marvel, na chamada Era do Real. Em 1973, por
exemplo, a namorada do alter ego do Homem-Aranha à época, Gwen Stacy morreu pelas
mãos do maior inimigo do herói, o Duende Verde (Green Goblin), tendo quebrado o pescoço
após uma queda da Ponte George Washington em Nova York.
A partir da concepção do Homem-Aranha em 1962, o personagem conviveu com
tragédias desde sua gênese. A começar com o assassinato de seu tio Ben que o motivou a se
49
Ibidem, p.116.
46
tornar um combatente do crime, passando por personagens menores como Bennett Brant e
Frederick Foswell até culminar na morte do pai de Gwen, o Capitão George Stacy.
A morte da namorada do herói chocou os leitores que protestaram com cartas em
desagravo pela decisão dos roteiristas. Contudo, isto serviu para corroborar uma aproximação
dos leitores com a realidade mostrando que a morte é algo inevitável e que tragédias podem
abater qualquer um. Desse modo, ao longo da década de 1970, as narrativas da Marvel foram
marcadas por tragédias, com os personagens enfrentando a morte de entes queridos,
principalmente das namoradas dos heróis. 50
Em meados da década de 1970, as revistas da Marvel estavam com circulação em
queda similar a de todas as outras editoras. A Marvel mantinha sua posição de número um por
meio de uma guerra de desgaste, expandindo sua linha de títulos incessantemente. Apesar das
vendas baixas, ganhava mais espaço na banca e tentava vencer a DC no volume. Stan Lee
projetou o retorno das revistas em preto e branco que tinha em mente desde que Goodman
cancelara Savage Tales.
Como as alterações ocorridas no Código de Ética dos Quadrinhos haviam liberado
vampiros e lobisomens, começaram a sair das rotativas títulos como Dracula Lives, Monsters
Unleashed, Tales of the Zombie e Vampire Tales, cada uma com 76 páginas de conteúdo.51
Além desses títulos de terror, a editora seguiu filões ao longo da década de 1970,
tentando sincronizar com as tendências que faziam sucesso naquela época seja nos filmes do
cinema ou nas séries de TV. Nesse sentido, a Marvel tentou diversificar com a atualização do
Código Comics alcançando sucesso moderado a forte com títulos temáticos de artes marciais
(Shang-Chi: Master of Kung Fu, Iron Fist), espada e feitiçaria (Conan the Barbarian, Red
Sonja), sátira (Howard the Duck) e ficção científica (adaptações dos filmes 2001: Uma
Odisseia no espaço, Star Trek, e uma série de longa duração de Star Wars, e uma produção
original chamada Killraven).
Em outra frente, Stan Lee, que tinha desistido de escrever as histórias do Homem-
Aranha nas revistas mensais, não desistiu completamente do personagem. Em janeiro de
1977, o aracnídeo estreou sua tira de quadrinhos nos jornais americanos escrita por Lee e
desenhada por John Romita Sr. The Amazing Spider-Man se tornou uma tira de quadrinhos de
50
Para corroborar com essa ideia, podemos destacar alguns exemplos de mortes de personagens femininas
ligadas aos heróis: Janice Cord (namorada de Tony Stark/Homem de Ferro); Dorma (noiva de Namor, o Príncipe
Submarino); Jarella (namorada do Hulk); Sharon Carter (namorada de Steve Rogers/Capitão América). Todas
elas morreram de forma brutal.
51
HOWE, Sean. Op. Cit., p.123.
47
aventura de sucesso, e isso permitiu que a Marvel lançasse outras tiras de quadrinhos, tais
como: The Incredible Hulk, Conan The Barbarian e Howard The Duck.
A década marcou transformações nos rumos da Marvel, sobretudo no que diz respeito
à mudança na chefia da editora. Stan Lee atuou como redator-chefe da Marvel desde 1941,
sucedendo Joe Simon até 1972, quando se tornou editor da empresa. Roy Thomas então se
tornou o novo redator-chefe até se demitir em 1974 para editar apenas os quadrinhos que ele
mesmo escrevesse. Uma rápida sucessão de novos redatores-chefes se seguiu, incluindo Len
Wein, Marv Wolfman, Gerry Conway e Archie Goodwin.
Finalmente, o editor-assistente Jim Shooter, que escrevia quadrinhos
profissionalmente desde os quatorze anos, foi promovido a redator-chefe em 1978. Shooter
preparou a editora para encarar a nova década que se aproximava quando a empresa estava
produzindo entre 31 a 35 títulos por mês, incluindo revistas voltadas para leitores mais velhos.
52
O mercado direto é a distribuição dominante e rede de varejo de livros em quadrinhos americanos. Trata-se de
um distribuidor dominante e a maioria dos quadrinhos de lojas especializadas, bem como outros varejistas de
livros em quadrinhos e mercadorias relacionadas. O nome já não é uma descrição totalmente exata do modelo
pelo qual ela opera, mas deriva de sua implementação original: os varejistas contornando distribuidores
existentes para fazer compras "diretas" de editoras. A característica definidora do mercado direto não é
retornabilidade: ao contrário de livraria e banca de jornal de distribuição, a distribuição para o mercado direto
proíbe distribuidores e varejistas de retornar as suas mercadorias não vendidas para as restituições.
53
SAUNDERS, Catherine. SCOTT, Heather, MARCH, Julia & DOUGAL, Alastair. Op. cit., p.150.
54
HOWE, Sean. Op. Cit., p.156.
48
55
GOODWIN, Archie citado por HOWE, Sean. Op. Cit., p. 216.
56
Essa “adultização” dos quadrinhos da Marvel e a comercialização das chamadas Graphic Novels, serão
debatidas no capítulo 03 desse trabalho.
57
Um tipo de operação societária formando uma nova empresa ou entidade.
49
58
GUEDES, Roberto. Op. Cit., p. 141.
59
A Epic Comics também foi notável como uma das primeiras editoras de quadrinhos americanos a liberar o
material originalmente produzido em outros países, como as graphic novels de Moebius, Airtight Garage, The
Incal e Blueberry, publicado em traduções para o inglês por Jean-Marc Lofficier & Randy Lofficier. A Epic
também publicou mangá clássico de Katsuhiro Otomo Akira, com traduções por Mary Jo Duffy.
60
A discussão em torno das chamadas retcons será debatido no capítulo 04 desse trabalho.
50
Mesmo buscando um público mais adulto, a Marvel continuou voltada para o mercado
infantil. Nesse sentido, em 1982, a Marvel começou um relacionamento que continuou até a
década de 1990 com a Hasbro Industries, uma empresa de brinquedos bem conhecida pela
comercialização dos bonecos Mr. Potato Head e G.I. Joe.61 esse último era uma linha de
bonecos militares que foram bastante populares entre 1964 a 1978.
Nesse mesmo ano do acordo, a Hasbro relançou a linha de bonecos G.I. Joe. Nessa
época havia uma série de restrições de como brinquedos relacionados à guerra poderiam ser
anunciados na televisão. Tentando solucionar esse problema, a agência de publicidade da
Hasbro – Griffin Bacal – propôs que a empresa deveria promover uma revista em quadrinhos,
pois essa não teria restrição nos anúncios. Assim, uma equipe da Marvel foi designada para
compor uma revista em quadrinhos do G.I. Joe, que posteriormente originou uma série de
desenhos animados para a TV.
Em 1984, a Marvel também consolidou sua relação com a Hasbro Toys
desenvolvendo o desenho Transformers, tal como foi feito com o G.I. Joe. Baseado no
sucesso da Marvel com a Hasbro, “Tomy Toys” pediu a empresa para desenvolver outra linha
de personagens Robóticos chamada The Starriors.
Algumas vezes, as decisões editoriais foram conduzidas dentro da linha de lançamento
de brinquedos. Alguns anos antes, em 1979, a empresa Parker Brothers lançou o boneco
ROM com intuito de ser um brinquedo eletrônico. Como brinquedos desse tipo eram bastante
incipientes naquela época, foi tomada a decisão de produzir o boneco com o custo mais baixo
possível. Como resultado, o boneco ROM foi lançado com muito poucos pontos de
articulação e com olhos vermelhos em iluminação de LED. O previsto inicialmente era verde,
contudo teria um custo maior de produção. 62
Para construir o interesse no brinquedo, a Parker Brothers licenciou o personagem
para a Marvel, criando uma revista em quadrinhos com ROM. A narrativa seguiu a premissa
de que ROM era um ciborgue – um ser metade humano, metade robô - e lhe deu uma origem,
personalidade, um conjunto de personagens coadjuvantes e vilões e principalmente uma
interação dentro do Universo Marvel algo que não ocorreu com o G.I. Joe, cujas histórias
ocorriam em um universo à parte.
Em 1984, a Marvel se juntou com a Mattel para produzir uma linha de bonecos
baseada nos personagens mais tradicionais da editora. A Mattel participara e perdera a
concorrência de produzir bonecos dos personagens DC para a empresa Kenner. Para fazer
61
No Brasil são conhecidos por Senhor Cabeça de Batata e Comandos em Ação, respectivamente.
62
HOWE, Sean. Op. Cit., p. 218.
51
frente ao mercado, conseguiu um acordo com a Marvel impedindo que a Kenner tivesse o
monopólio dos super-heróis.
A Mattel já fazia sucesso com a comercialização dos brinquedos de He-Man e os
Mestres do Universo (He-Man and the Masters of the Universe) e a fabricante não queria
investir mais dinheiro em um produto similar. Por esse motivo, a Mattel acordou com a
Marvel a criação de uma grande saga que seria lançada simultaneamente com a linha de
brinquedos e que a revista levasse o título Guerras Secretas (Secret Wars), pois, “de acordo
com as pesquisas mercadológicas, as duas palavras deixavam as crianças em polvorosa.” 63
Assim sendo, o editor-chefe Jim Shooter ficou encarregado de fornecer ideias para
uma série que incluísse a gama de heróis de quem a Mattel havia comprado a licença:
Homem-Aranha, Hulk, Quarteto-Fantástico, X-Men, Vingadores e mais uma dúzia de vilões.
A ideia veio de encontro com as expectativas de Shooter que pretendia há tempos criar uma
narrativa que envolvesse vários personagens Marvel ao mesmo tempo. O projeto coroaria as
várias interligações dos personagens, fortalecendo a opinião de que o universo fictício
compartilhado era parte importante no apelo para atrair os leitores.
Além disso, Marvel Super Heroes Secret Wars foi importante ainda por dois motivos.
O primeiro porque conseguiu reunir em uma saga seus mais conhecidos personagens e
consequentemente proporcionou mudanças na continuidade de cada revista, ou seja, marcou o
evento como um acontecimento importante que afetaria a narrativa de cada personagem. 64
O segundo motivo foi por Guerras Secretas ser a primeira de muitas sagas em
quadrinhos que reuniu vários personagens ao mesmo tempo, ainda que não fosse escrita por
autores consagrados. Segundo Diana Schutz, a leitura de quadrinhos da Marvel nos anos 1960
era motivada tanto pelos personagens quanto pelos nomes dos autores que o faziam. “Quando
entramos na década de 1970, a equação começou a pesar ainda mais para o lado dos autores, e
acabou gerando as editoras independentes, o mercado direto – guiado por autores, não
personagens, nem editoras que publicavam esses personagens.” 65
Schutz afirma que o advento de Guerras Secretas pareceu que a Marvel estava
tentando inverter a lógica da década de 1970 e preferir concentrar as vendas no apelo dos
personagens e não dos autores. Embora não tivesse uma grande campanha de marketing, a
63
Ibidem., p. 263.
64
Como exemplo disso podemos citar a mudança radical no uniforme do Homem-Aranha – primeira feita desde
a criação do personagem – quando ele adotou um modelo inteiramente preto; a saída do Coisa do grupo
Quarteto Fantástico, passando em seu lugar a super-heroína Mulher-Hulk; o desmembramento da equipe Os
Vingadores com a criação de uma unidade do grupo na Califórnia – Os Vingadores da Costa Oeste.
65
HOWE, Sean. Op. Cit., p.264.
52
minissérie foi o título que mais vendeu no ano de 1984. Assim, Jim Shooter imediatamente
aprovou uma sequência da minissérie em oito edições que foi lançada no ano seguinte.
Outra frente voltada para o público infanto-juvenil foi o licenciamento de personagens
para um mercado primário de videogames. O primeiro a ser comercializado foi um jogo do
Homem-Aranha para o console Atari 2600, produzido pela empresa Parker Brothers em
1982. Dois anos mais tarde a Marvel entrou em um acordo com a empresa de jogos para
computadores Adventure International e produziu uma série de jogos com personagens da
editora chamado Questprobe estrelando o Hulk, o Quarteto Fantástico, além de licenciar
novamente o Homem-Aranha.
Esse veículo de entretenimento contribuiu para uma nova cultura de consumo de
mídia. Desse modo, conforme o mercado de jogos eletrônicos foi evoluindo, a quantidade de
jogos licenciados crescia na mesma proporção. Ao final da década de 1980, o número de
jogos com personagens Marvel aumentou quatro vezes em comparação a quantidade que tinha
em 1985. Atualmente não somente as histórias em quadrinhos, mas as formas de adaptação
das mesmas para o cinema e a televisão também são vendidas para um grande público.
Novas mudanças apontavam na equipe editorial da Marvel em 1983. Mark Gruenwald,
Ralph Macchio e Carl Potts se tornaram redatores e Tom DeFalco foi promovido a editor
executivo, no qual envolveu o desenvolvimento de novos títulos e a supervisão de projetos
especiais como as adaptações para os quadrinhos dos filmes de Indiana Jones pela Marvel.
Ainda em 1983, foi lançado “The Official Handbook of the Marvel Universe”, uma
série com doze edições iniciais contendo verbetes enciclopédicos em ordem alfabética sobre
centenas de personagens da Marvel, trazendo dados como o alter ego do personagem, sua
altura, peso, poderes e um histórico com sua relevância para o universo da editora (Figuras
06, 07 e 08).
A série ganhou ainda mais duas edições para personagens considerados “mortos ou
inativos” e outra de “armas, equipamentos e parafernália” utilizados nas narrativas. Catalogar
todo o Universo Marvel era um empreendimento gigantesco, que ia necessitar de muita mão
de obra, pois significava mais de quatro décadas de histórias para preencher em apenas
algumas edições.
Embora toda a equipe tenha participado do processo, o projeto foi liderado por Mark
Gruenwald encarregado da continuidade narrativa do Universo Marvel; seu assistente, Mike
Carlin; Eliot Brown, na parte de projetos; e Jack Morelli, da equipe de produção. Com o
53
passar do tempo, o impulso do projeto foi crescendo: chegaram a preencher cada edição com
mais de 50 mil palavras. 66
Figuras 07 e 08 – Alguns exemplos de páginas internas do The Official Handbook of Marvel Universe.
66
HOWE, Sean. Op. Cit., p.258.
54
O ano de 1986 foi o vigésimo quinto aniversário do Universo Marvel, que começou da
edição de The Fantastic Four nº01 e Jim Shooter decidiu que todas as revistas de novembro
de 1986 marcariam a ocasião com um retrato do principal personagem do título em questão.
Shooter também produziu em um novo projeto: ele celebraria o nascimento do Universo
Marvel criando um novo. Shooter então recrutou alguns dos artistas mais novatos da empresa
para começar a trabalhar em oito séries sob um novo projeto da Marvel, cujos detalhes
estavam sob sigilo. Sob o lema não oficial “O mundo que você vê pela janela”, as histórias
tratariam de um mundo igual ao nosso, no qual alguém com poderes de repente provocariam
espanto realista.
Chamado de Novo Universo (New Universe), as novas narrativas foram constituídas
sobre a ideia de pessoas reais ganhando poderes sobre-humanos. Estes novos títulos
habitariam um mundo que se olhava e se comportava como se fosse um dos leitores. Nesse
mundo não haveria alienígenas, seres mágicos e nenhuma tecnologia de ficção científica.
Tratava-se de um universo completamente separado, com a sua própria continuidade e sem a
existência de crossovers67 com personagens de outras linhas ou editoras. Os títulos também
operariam em tempo real e os personagens envelheceriam junto com seus leitores.
O Novo Universo enfrentou problemas substanciais. Jim Shooter tinha planejado
contratar os melhores criadores, mas isso se tornou inviável quando a controladora da Marvel,
Cadence Industries, ameaçou vender a empresa, criando uma grande pressão para a editora
em cortar custos e aumentar as receitas. Outro ponto era a limitação dos elementos de fantasia
e as atividades dos seus personagens serem pouco expostas ao público. No entanto, esse Novo
Universo permitiu também eventos catastróficos, antes da sua extinção, os quais dificilmente
ocorreriam no universo tradicional, como a destruição de Pittsburgh ou uma guerra entre EUA
e África do Sul.
Os primeiros títulos do Novo Universo foram lançados em julho de 1986 e venderam
na faixa dos 150 mil exemplares, o que frustrou lojistas de todo os EUA. Assim, o Novo
Universo não foi o sucesso esperado pela Marvel. Os críticos se queixavam que os conceitos
dos personagens eram pouco inspirados e que alguns eram derivados de outros estabelecidos
em personagens já conhecidos dos quadrinhos. As vendas eram baixas e em 1989 o selo foi
subitamente encerrado.
Em 1987, Tom DeFalco se tornou editor-chefe e diferente de Shooter que concentrava
toda a atenção nele mesmo, DeFalco optou por uma atuação mais discreta. Ele nomeou Mark
67
Quando personagem(ns) de um título aparece(m) em um título de outro personagem. O primeiro crossover dos
quadrinhos começou no encontro entre o Tocha Humana Original e o Príncipe Submarino em 1940.
55
68
HOWE, Sean. Op. Cit., p.312.
69
MORRISON, Grant. Op. Cit., p. 283.
56
70
No Brasil, esse tipo de coleção pode ser comparável aos álbuns de figurinhas cromadas que são
comercializadas há décadas no país, principalmente relacionadas à jogadores de futebol.
57
71
Os outros títulos do personagem eram The Amazing Spider-man, Peter Parker: The Spectacular Spider-man, e
Web of Spider-man.
72
HOWE, Sean. Op. Cit., p.332.
58
Men nº01 teve seus números impulsionados graças às suas capas variantes. A cada semana,
uma nova capa era distribuída às lojas, até chegar a uma quinta na versão de US$ 3,95, com
capa dobrável unindo todas as anteriores. (Figuras 11, 12 e 13)
Segundo Sean Howe:
“Com incremento constante na quantidade de produtos, assim como inflação nos
preços, a Marvel conseguiu superar-se um trimestre atrás do outro. As vendas de
1992 quase duplicariam os US$ 115 milhões de 1991. Mas a editora nunca mais
viria a bater os números individuais de X-Men nº01, nem de X-Force nº01. Nem
mesmo de Spider-man nº01.” 73
73
Ibidem, p.247.
74
Na época da fundação da Image Comics em 1992, esses artistas pertenciam a uma mesma geração de jovens
quadrinistas que começaram a trabalhar profissionalmente na década de 1980. Com idades variando entre 25 e
33 anos – exceção feita a Jim Valentino que tinha 40 anos - eles tinham origens diversas dentro dos EUA e
alguns eram estrangeiros como os casos de Todd McFarlane (Canadense), Whilce Portacio (Filipino) e Jim Lee
(Sul-coreano). A característica em comum de todos eram os desenhos com os traços impactantes.
75
Alguns dos principais títulos da editora são: Spawn, Savage Dragon, WildC.A.T.S., Youngblood, Cyberforce,
Gen13, Shadowhawk.
59
Figuras 09 e 10:
Exemplos dos
cards em formato
frente e verso.
Figuras 11, 12 e 13: As capas das revistas que mais venderam na história da Marvel:
Spider-Man nº01; X-Force nº01 e X-Men nº01
60
A Marvel se precipitou ao dizer que o aumento de 33% no preço de capa durante esse
período não havia reduzido as vendas de forma significativa. Então começaram os planos para
mais um aumento. Os cinco meses que o departamento industrial havia passado fazendo
experiências para a edição platinada renderam diversos protótipos – capas laminadas, capas
em relevo – que podiam passar por aperfeiçoamentos e serem aplicados em títulos futuros.
Não apenas em edições limitadas, mas em tiragens de seis dígitos. Uma edição de The
Incredible Hulk foi produzida às pressas com tinta fosforescente; as vendas tiveram alta de
300%, o que levou à reimpressão imediata. Seguiram-se uma capa metálica para Silver Surfer
e uma capa de Ghost Rider que brilhava no escuro, as duas com boa vendagem.76
Querendo os super-heróis em todas as frentes, a Marvel comprou a empresa de
chiclete Fleer, que conseguia grandes lucros com a confecção de trading cards, só que
voltado para fãs de jogadores de beisebol. Pagando US$ 265 milhões pela Fleer, a Marvel
duplicou suas vendas em 1991 – e acumulou US$ 240 milhões em dívidas. 77
Contudo, nessa época ocorreu uma greve sem precedentes na história do beisebol.
Com quase mil jogos cancelados, os fãs de beisebol se sentiram ultrajados e recusaram-se a
adquirir qualquer produto relacionado aos atletas e equipes.78 Com isso, a Fleer foi impactada
com um enorme prejuízo e, por conseguinte, a Marvel também foi prejudicada. No intuito de
amenizar o prejuízo por causa dos milhões de cards não vendidos, a editora dispensou boa
parte de seus profissionais, desencadeando uma fase de histórias de baixa qualidade e com
uma consequente queda acentuada nas vendas.
No meio da década de 1990, a editora enfrentou graves problemas financeiros, com
acusações de que seu proprietário Ronald Perelman havia tirado todo o dinheiro da empresa
em proveito próprio. Como consequência, a Marvel anunciou que o seu distribuidor exclusivo
passaria a ser o Heroes World, o que fez com que toda a indústria de distribuição de revistas
de revistas em quadrinhos sofresse um grande abalo. A Heroes World era um negócio
primariamente regional, servindo Nova York, Nova Jersey e Connecticut, mas a equipe da
Marvel que avaliou as distribuidoras decidiu que, uma vez aparelhada com uma tropa de
representantes, ela serviria aos propósitos da editora.
Na prática, toda loja de quadrinhos que desejasse acesso à editora com 40% do
mercado seria obrigada a abrir uma conta. Enquanto isso, todas as outras distribuidoras
76
MORRISON, Grant. Op. Cit., p. 297.
77
HOWE, Sean. Op. Cit., p.250.
78
Visto em: http://sports.espn.go.com/mlb/news/story?id=1856626, acessado em 21/07/2014.
61
ficariam de fora. Essa perda potencial da maior empresa da indústria de quadrinhos originou o
encerramento das atividades da maioria dos distribuidores. 79
A Marvel inflacionou os preços dos gibis até chegar a US$ 1,95 em 1996 – um
aumento de 100% nos sete anos desde que Perelman adquiriu a empresa (Ver Anexo II).
Desde então, custos relacionados com impressão e distribuição só aumentaram. Em dezembro
de 1996, a Marvel tinha entrado em processo de falência, numa tentativa de reestruturar as
suas atividades, emergindo em 1997 com um novo dono: Carl Icahn, que aproveitou a
fragilidade da Marvel para assumir o seu controle.
Icahn era conhecido no mundo financeiro pelo modo agressivo como tomou controle
da companhia aérea TWA, que desmembrou em várias operações para depois vendê-las. 80 O
banco Chase Manhattan forçou Perelman a sair e ordenou a fusão da Marvel Characters (que
detinha as propriedades intelectuais) com a sua subsidiária ToyBiz, sob controle de Icahn.
Contudo, o plano de recuperação de Icahn não era muito diferente do de Perelman, e
os fundadores da Toybiz, Isaac Perlmutter e Avi Arad conseguiram convencer os bancos a
lhes dar o controle da nova empresa. Perlmutter já tinha recuperado empresas em dívida como
a antiga divisão de produtos de higiene da Remington e a Coleco, a partir da qual co-criou a
ToyBiz. Arad era designer industrial e responsável pelo desenvolvimento de produto. Juntos,
passaram a controlar a empresa em 1998.
Arad e Perlmutter tinham contatos na indústria cinematográfica, fundamental para
poder licenciar personagens a estúdios de cinema e produtores de videogames. Um plano que
colocou dinheiro suficiente na conta da Marvel para poder regressar aos lucros pouco mais de
três anos depois da sua falência.
Com muitas dívidas, a Marvel foi obrigada a fazer algumas concessões, tais como: a
Toy Biz e a Marvel Entertainment Group fundiram-se e viraram Marvel Enterprises. O
licenciamento de publicações internacionais ficou a cargo da antiga subsidiária Panini.
Ocorreu a venda dos direitos cinematográficos em contratos com duração de vários anos de
seus principais personagens, como o Homem-Aranha, que foi vendido à Sony por 10 milhões
de dólares, e os X-Men e o Quarteto Fantástico, repassados para a Fox. A Marvel perdia o
controle do licenciamento, mas a decisão tomada no desespero acabou se transformando em
um divisor de águas para a indústria do entretenimento. 81
79
Até a época do desenvolvimento dessa tese, existe apenas uma grande distribuidora de histórias em quadrinhos
nos Estados Unidos: a Diamond Distribution. Assim, esse fato causou um imenso dano à indústria dos comics.
80
GUEDES, Roberto. Op. Cit., p. 146.
81
HOWE, Sean. Op. Cit., p.278.
62
O lançamento no ano 2000 do filme “X-Men” pela Fox gerou uma arrecadação de 300
milhões de dólares em bilheteria, além de obter críticas positivas da imprensa especializada.
Dois anos depois, o Homem-Aranha do diretor Sam Raimi conseguiu 850 milhões de dólares.
Desse modo, a indústria do cinema conquistava um novo filão de produções que renderiam
milhões em faturamento no início do século XXI. 82
No plano editorial, os novos proprietários fizeram mudanças para uma revitalização
das revistas da empresa. Em 1998, as questões de falência da Marvel tinham sido resolvidas
no tribunal e o editor-chefe Bob Harras foi contratado, juntamente com o editor Bill Jemas,
trazendo estabilidade de personagens bem conhecidos da Marvel de volta.
Durante os anos do processo de falência da Marvel e o imbróglio nos tribunais, a linha
editorial da empresa também seguiu rumos indefinidos. Por meio de uma tentativa de reiniciar
as histórias de alguns de seus principais personagens recontando suas origens a partir de uma
perspectiva da década de 1990 - ao invés da década de 1960 quando foram criados – a Marvel
desagradou os leitores mais antigos e a editora teve cancelar o projeto Heróis Renascem
(Heroes Reborn) menos de um ano após o seu início.
Desse modo, as revistas de personagens como Capitão América, Thor, Homem de
Ferro, Vingadores, e Quarteto Fantástico tiveram suas edições recomeçando do número 01.
Embora nem todas as revistas tivessem reiniciado a sua contagem83, era como se o plano dos
editores fosse recomeçar a Marvel do zero, iniciando um novo ciclo.
A editora começou a adicionar uma capa dupla para muitas de suas histórias, uma
tendência que começou no final do ano anterior. As dobras que iam para fora das capas eram
repletas de informações que poderiam atrair novos leitores. Foi esse tipo de pensamento que
levou à criação da logomarca Marvel Knights, uma linha de quadrinhos que exploravam o
lado mais sombrio do Universo Marvel incluindo uma nova leva de autores como o escritor e
desenhista Jimmy Palmiotti e o artista e editor Joe Quesada.
Marvel Knights foi criado como um selo da Marvel Comics que aborda temas mais
maduros que os da linha editorial principal, sendo destinada principalmente a adolescentes
mais velhos. A marca se originou em 1998, quando a Marvel terceirizou quatro títulos (Black
Panther, Daredevil, The Punisher e The Inhumans, respectivamente os personagens Pantera
Negra, Demolidor, Justiceiro e Os Inumanos) para Joe Quesada proprietário da empresa Event
Comics. A Event contratou as equipes criativas para o selo e a Marvel publicou as revistas.
82
A discussão sobre a transposição dos heróis dos quadrinhos para as telas de cinema será debatido na segunda
parte desse capítulo.
83
As revistas da linha Homem-Aranha e X-Men, por exemplo, permaneceram com sua contagem normal.
63
Tanto Joe Quesada quanto Jimmy Palmiotti já haviam trabalhado com publicidade, e
graças a seus contatos no meio da indústria cinematográfica, Quesada foi responsável pela
contratação das equipes criativas para a linha Marvel Knights. Com alguns nomes ligados ao
cinema foi formada uma equipe diferenciada, como no caso mais notório do diretor Kevin
Smith, que assumiu o título do Demolidor, dando um novo enfoque ao personagem.
No ano 2000, o advogado e executivo Bill Jemas se tornou o novo presidente da
Marvel Comics e rapidamente promoveu Joe Quesada – que estava em ascensão devido ao
trabalho com o selo da Marvel Knights – na posição de editor-chefe. A parceria dos dois
recriou conceitos da Marvel. Entre as novas normas editorias da empresa continha a instrução
para que as equipes de criação parassem de ressuscitar personagens mortos em histórias
passadas em detrimento da dramaticidade das narrativas e as consequências que decorrem
quando morrem, bem como cessar a nostalgia que pareciam assolar a maioria das revistas da
Marvel na época. 84
Algumas opções foram consideradas, incluindo ideias drásticas como encerrar o
Universo Marvel existente acabando com a continuidade vinda desde a década de 1960 e
recomeçar do zero. No entanto, a ideia não foi adiante. De acordo com Quesada:
“Consideramos aquilo por um instante, mas entenda que, quando Bill assumiu as
rédeas do Universo Marvel na época – como diz o mercado estava um lixo e
literalmente qualquer coisa que fosse feita poderia ser a última. Isso era terrível, mas
também liberador, pois não tínhamos nada a perder.” 85
Quando Joe Quesada se tornou editor-chefe da Marvel, no ano 2000, havia enorme
incerteza em relação ao seu futuro na Marvel, questionando se os quadrinhos eram ou não
uma mídia que sobreviveria no século XXI. Sob o comando de Quesada, a linha Marvel
Knights continuou com boas vendagens. Logo Jemas e Quesada criaram o selo Ultimate -
uma linha de revistas que reformulava os personagens Marvel, atualizando-os com novas
origens para os dias atuais que permaneceria no topo de vendas por anos.
O Homem-Aranha foi o primeiro personagem do novo selo, iniciando o novo
universo. Sua criação nasceu de três desejos simples: devolver Peter Parker às suas raízes de
adolescente, fazer uma renovação no personagem e contar uma história que fosse perfeita para
o influxo de novos leitores gerados pelo filme do personagem que estava por estrear. 86 É
justo dizer que, no mundo das HQs, modernizar um personagem não era novo. Mas a série do
84
SAUNDERS, Catherine. SCOTT, Heather, MARCH, Julia & DOUGAL, Alastair. Op. cit., p.200.
85
QUESADA, Joe citado por: LUPOI, Marco M.. In: BENDIS, Brian Michael & BAGLEY, Mark. Op. Cit.,
p.08.
86
LUPOI, Marco M.. In: BENDIS, Brian Michael & BAGLEY, Mark. A Coleção Oficial de Graphic Novels
Marvel – Ultimate Homem-Aranha – Poder e Responsabilidade. São Paulo: Salvat do Brasil, 2014, p. 06.
64
87
Para esse trabalho nós iremos nos ater apenas ao Universo dito tradicional da Marvel, ou seja, referente à sua
continuidade desde a década de 1960. Os diversos selos fora da continuidade e considerados de “outra
dimensão” são expostas nesse capítulo como forma de mostrar como foi a evolução editorial da Marvel Comics.
65
encadernado. Com isso, eles poderiam ser comercializados em grandes livrarias, valendo-se
de capa dura, brochura e material extra.
Em 2001, a Marvel desenvolveu a criação de uma linha inteira de quadrinhos de
super-herói destinada a um público adulto chamada MAX. Nessas edições, o conteúdo de
violência, sexo e o uso de palavrões era livre. A primeira edição foi da revista Alias, escrita
por Brian Michael Bendis e contava a história da protagonista da revista Jessica Jones, uma
ex-super-heróina que deixou a vocação para se tornar uma investigadora privada.
Contudo, devido ao seu alto grau de conteúdo violento e referências diretas a sexo
pesado, a revista não teve aprovação do Comics Code Authority, o que provocou problemas
em sua distribuição. Uma gráfica do Alabama, por exemplo, recusou-se a imprimir a primeira
edição e a Marvel teve de achar outra gráfica para poder publicar.
Desse modo, por ordem do editor-chefe Bill Jemas, a Marvel se retirou do Comics
Code Authority após quase cinquenta anos e estabeleceu o seu próprio sistema de
classificação a partir de então. As outras editoras distribuidoras se surpreenderam, mas a
Marvel tomou a decisão de não mais se submeter voluntariamente a uma entidade externa que
impunha limites ao conteúdo de seu produto.
Assim sendo, ficaram estabelecidas as duas linhas editoriais da empresa: uma para
adolescentes mais velhos - Marvel Knights - e outra para adultos - a MAX. Ambas utilizavam
os personagens clássicos da editora e com narrativas que davam continuidade regular a
Marvel. Ainda assim, os títulos MAX são os únicos da Marvel que podem apresentar conteúdo
explícito. A marca MAX não foi o primeiro esforço da Marvel em apresentar conteúdo
explícito em seus títulos. Conforme dito anteriormente, embora já tivesse lançado a Epic
Comics na década de 1980, a série foi muitas vezes caracterizada com conteúdo mais forte do
que a sua marca principal. No entanto, com o selo MAX foi a primeira vez que a Marvel
produziu especificamente quadrinhos com conteúdo sem censura.
Mesmo com toda a inovação, a criação do novo selo não escapou de críticas,
principalmente vindas de seu principal nome. O ex-presidente da Marvel, Stan Lee, criticou
abertamente a marca. Referindo-se à minissérie Fury, baseada no personagem Nick Fury, que
ele cocriou, Lee disse: "Eu não sei por que eles estão fazendo isso. Eu não acho que eu iria
88
fazer esses tipos de histórias." Embora fosse uma espécie de relações públicas da Marvel
para o grande público, a declaração de Lee demonstrava as contradições e desafios de unir a
tradição com os novos tempos.
88
HOWE, Sean. Op. cit., p.299.
66
As novas linhas de Ultimate e MAX tinham acumulado fãs e sucesso de crítica, mas a
Marvel continuou a lançar novas ideias e conceitos. Foi essa atitude e vontade de experimento
que fez surgir a Icon, uma nova marca da Marvel que publicaria criações de propriedade dos
próprios artistas. Com esse novo selo, criadores como Brian Michael Bendis e Michael Avon
Oeming foram capazes de mover a suas populares séries Powers da Image Comics para a
Marvel, ganhando maior distribuição. David Mack fez o mesmo com o seu título de Kabuki e
mais tarde, outros nomes criariam propriedades originais para o selo, incluindo escritores
como J. Michael Straczynski, Ed Brubaker e Mark Millar.
A Marvel tinha restabelecido suas propriedades, retornando muitos personagens às
suas origens. Agora, a editora decidiu restabelecer outra de suas tradições - o crossover,
produzindo narrativas de grandes eventos como Vingadores – A Queda (Avengers
Disassembled) e Guerra Secreta (Secret War) 89. A reunião de seus principais personagens em
sagas fechadas era algo que a concorrente DC Comics se encontrava bem sucedida nas
publicações Crise de Identidade (Identity Crisis) e Crise Infinita (Infinite Crisis).
Em 2006, em meio ao segundo mandato do presidente dos EUA, George W. Bush, a
editora lançou a minissérie Guerra Civil (Civil War), que recebeu bastante atenção da mídia
não especializada. Cada revista que estava ligada à história principal da guerra em curso e
ostentou uma imagem de capa dividida, permitindo que os títulos fossem facilmente
reconhecíveis para os fãs dos personagens.
Na história, o alter ego do Homem de Ferro, Tony Stark foi ao Congresso americano
para falar sobre uma Lei de Registro de Super-herói, na qual todos os super-heróis deveriam
ser fichados pelas autoridades federais, inclusive revelando seus nomes verdadeiros. Ante um
Congresso apavorado, a comunidade heroica viu-se dividida ao meio. Alguns heróis se
aliaram com o Homem de Ferro, em favor de registrar os seus poderes para o governo, e
outros ficaram no acampamento do Capitão América, para ajudar a formar uma rebelião
contra o Registro.
Essa saga discutiu de maneira profunda, vários fatores políticos e éticos, aumentando
ainda mais a verossimilhança do Universo Marvel com o universo real. Pois naquele período,
o governo de Bush estava sendo criticado pelas violações de direitos individuais dos cidadãos
americanos em nome da segurança nacional, cuja confiança estava abalada desde os atentados
de 11 de Setembro de 2001, quando os Estados Unidos foram atacados em seu próprio solo
continental. 90
89
essa última sem relação com a minissérie da década de 1980.
90
Estas questões serão discutidas mais profundamente no segundo capítulo desse trabalho.
67
Essa atenção por parte da mídia não foi novidade. Por se tratar de personagens
difundidos na cultura de massa, seus uniformes, símbolos e narrativas acabaram sendo
reconhecidos até por pessoas que não acompanhavam as revistas. Assim, quando as histórias
trazem mudanças drásticas nos personagens como a morte ou uma troca nos alter egos –
principalmente quando essa última inclui troca de raça ou de gênero - a mídia não
91
especializada a destaca consideravelmente. Tanto que, após o sucesso de Guerra Civil, a
Marvel percebeu o potencial do evento de crossover de sucesso para gerar vendas com as
reimpressões da minissérie vendendo acima das expectativas.
No mesmo período em que conseguiu a atenção da mídia, com a consolidação de seus
personagens nas telas de cinema, a Marvel passou a investir num novo mercado aplicado à
tecnologia. Em 2006, a empresa criou sua própria enciclopédia wiki dentro de seu website,
que já existia desde meados dos anos 1990. Ou seja, as informações dos personagens que
eram vendidas em coleções de livros na década de 1980, por meio dos cards na década de
1990, no alvorecer do século XXI elas poderiam estar literalmente ao alcance das mãos. A um
custo menor e a acessibilidade facilitada permitiram ao leitor buscar informações sobre uma
determinada revista ou sobre a cronologia de um personagem, por exemplo.
Algumas pessoas viram isso como o próximo estágio na evolução do meio: a Marvel
estava esperando para levar seus personagens para a vida do público em geral. E a empresa
estava se preparando com dois procedimentos relativamente novos: os filmes e o comércio de
livros de super-heróis em formato de brochura. Dando continuidade ao uso da internet, no ano
seguinte a Marvel anunciou a Marvel Digital Comics Unlimited, um arquivo digital de cerca
de 2.500 edições de histórias em quadrinhos antigas, disponíveis para leitura após o
pagamento de uma pequena taxa mensal ou anual. 92
Em 31 de agosto de 2009, a Walt Disney Company comprou a Marvel Entertainment
por quase cinco bilhões de dólares em dinheiro e ações. Boatos e especulações quanto ao
futuro dos personagens percorreram as redes sociais e fóruns de quadrinhos na rede. A
preocupação na possível infantilização das histórias dos personagens era uma constante, uma
vez que a Disney é maior empresa de entretenimento infantil do mundo, com personagens
amplamente conhecidos como Mickey Mouse, Pato Donald e o Pateta.
91
Entre alguns exemplos, nós podemos citar a Morte do Super-Homem e o aleijamento do Batman, pela editora
DC Comics no início da década de 1990 e o casamento do Homem-Aranha em 1987 e a morte do Capitão
América ao final da citada minissérie Guerra Civil.
92
À época da escrita desse trabalho, a Marvel anunciou o acesso a 15 mil edições antigas e as edições dos seis
meses anteriores por 99 centavos de dólar por mês. Visto em: http://gizmodo.uol.com.br/Marvel-unlimited-99-
centavos/ . Acessado em 02 de agosto de 2014.
68
A indústria de revistas em quadrinhos sofreu grandes alterações desde seu início nos
anos 1930. Passando pelas décadas por crises e competições com outras mídias, essa indústria
se reinventou trazendo públicos diferenciados para narrativas diferenciadas. Seu conteúdo
amadureceu embora ainda sofra o pré-julgamento de ser apenas uma leitura infantil.
Contudo, ela ainda tem a necessidade de se reinventar para angariar e renovar mais
fãs. Segundo Sean Howe:
“A idade mediana do consumidor mensal de quadrinhos Marvel paira em torno dos
trinta anos, de forma que a maioria dos leitores assistiu os ciclos narrativos
repetirem-se diversas vezes. Os fãs reclamam das mortes, ressurreições e sagas, mas
em acessos coletivos de repetição compulsiva, votam afirmativamente com seus
dólares (os títulos mais baratos custam US$ 2,99 cada). Isso aponta para um desafio
central à franquia comercial narrativa, desafio que existia muito antes de Stan Lee
dizer a seus editores e roteiristas que queria apenas a “ilusão” de mudança: as
histórias contadas por imaginações livres arriscam não só a integridade de marcas
corporativas, mas, aos olhos dos leitores de longo prazo, o enredo sagrado que se
formou ao longo das décadas, por centenas de mãos. Os gibis que ficam ao largo do
grande enredo e das sagas sofrem desvantagem comercial.” 93
A narrativa das revistas Marvel alcançou grande sucesso editorial, resultando inclusive
na transposição dos personagens para outras mídias responsáveis por aumentar ainda mais a
sua popularidade e repercussão social. Um dos pontos principais que contribuem para explicar
a Marvel Comics na indústria dos quadrinhos é a originalidade de suas narrativas, o que
resultava de todo um processo de produção de roteiros e desenhos.
O “Método Marvel” (Marvel Way ou Marvel Style), como viria a ser denominado,
exigia que os artistas soubessem transformar um argumento básico numa história bem ritmada
e visualmente concisa, que o roteirista tinha como base escrever os diálogos. No início da
Marvel na década de 1960, essa função era exercida quase exclusivamente por Stan Lee.
A ideia de Lee era que os quadros das revistas funcionassem como filmes mudos, para
minimizar a necessidade de explicação verbal. Os artistas idealmente colaborariam com suas
próprias ideias narrativas – personagens, subtramas – às histórias, o que os desenhistas como
Jack Kirby e Steve Ditko faziam. 94
Normalmente naquele período, a produção de uma obra dentro da indústria de
quadrinhos era feita por meio da elaboração de um roteiro (script). Ou seja, a história era
descrita painel por painel, página por página em todos os detalhes para o artista completar
com legendas, diálogos e efeitos sonoros. Na Marvel, a ideia era utilizar o que chamam de
93
HOWE, Sean. Op. Cit., p.310.
94
HOWE, Sean Op. cit., p.39.
70
enredo (plot), o que consistia numa narrativa para o artista trabalhar, sem o detalhamento da
informação painel por painel e antes do diálogo ser escrito. O “Método Marvel” é também
conhecido como Plot-First, na qual a trama poderia ser executada a partir de algumas frases
escritas para várias páginas. 95
O “Método Marvel” funcionava da seguinte maneira: o roteirista fazia um resumo da
história, e o desenhista a ilustrava a partir desse resumo - inclusive a diagramação dos
quadros. Somente então o roteirista retornava para preencher os diálogos. Desse modo, a
maior parte das produções da Marvel resultou de um processo colaborativo entre diferentes
escritores, artistas, editores, arte-finalistas, coloristas e letristas. Em cada estágio, as páginas
estavam sujeitas ao modo como a pessoa que estava trabalhando nelas interpretava a história.
Aquilo que talvez se perdesse na visão de um único criador, poderia ser compensado com a
contribuição de outros profissionais que acrescentavam mais conteúdo à informação original.
As histórias em quadrinhos comunicam em uma linguagem que se destaca pela
experiência visual comum do criador e do público. Espera-se que os leitores tenham uma
compreensão fácil da combinação imagem-palavra e da decodificação do texto. Desse modo,
os quadrinhos apresentam uma sobreposição de palavra e imagem que exige que o leitor
exerça as suas habilidades interpretativas tanto visuais quanto verbais.
Definida como arte sequencial pelo quadrinista Will Eisner, as histórias em quadrinhos
nasceram do desenho narrativo.96 Isto denota uma preocupação com a arte de narrar por meio
de imagens sucessivas em seus diversos enquadramentos, suas relações entre texto e imagem,
e que lhe garantiria maiores possibilidades artísticas e narrativas.
Sua técnica de contar histórias por meio de sequências visuais possibilitou a leitura
iconográfica e se firmaram como meio de comunicação. 97 As HQs representam uma forma de
manifestação, um veículo de comunicação, além de uma linguagem artística e literária que
trabalha com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história ou
dramatizar uma ideia.
Na arte sequencial, o artista tem o objetivo, desde o início, de prender a atenção do
leitor e ditar a sequência que ele seguirá na narrativa. As limitações inerentes à tecnologia são
simultaneamente um obstáculo e um trunfo na tentativa de realizar isso. Segundo Eisner, as
páginas são a constante na narração da revista em quadrinhos, pois elas deverão ser
95
LEE, Stan. How to write comics. Watson-Guptill Publications: New York, 2011, p.48.
96
EISNER, Will. Quadrinhos e Arte Sequencial. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
97
Ibidem, p.38.
71
trabalhadas logo que a história estiver solidificada. Algumas páginas têm de conter mais cenas
individuais que outras. 98 Eisner continua:
“Uma vez desenhada, a imagem torna-se um enunciado preciso que permite pouca
ou nenhuma interpretação adicional. Quando palavra e imagem se “misturam”, as
palavras formam um amálgama com a imagem e já não servem para descrever, mas
para fornecer som, diálogo e textos de ligação.” 99
A queda do liberalismo nos anos 1930 era tida como vulnerável, pois sua forma de
governo característica, a democracia representativa, de uma maneira geral não seria uma
maneira convincente de governar estados. Desse modo, essa crise foi compensada na
produção cultural com o surgimento de heróis com características que remetem seja direta ou
indiretamente ao liberalismo e ao modelo individualista estadunidense. Segundo Carlos de
Hollanda Cavalcanti:
“...havia a reminiscência de uma crise de grandes proporções que suscitou o
irromper da figura do herói como processo compensador do medo coletivo, ainda
que tardiamente em relação à Grande Guerra. O temor do caos, a expectativa de
aproximação de uma época, na qual o “outro” obscuro, quer sejam criminosos,
marginais, alienígenas, estrangeiros... ou um desastre natural levariam esse caos à
ordem estabelecida e fez com que se compensasse a ansiedade através da produção
imaginária de heróis. Isso pode ocorrer como uma forma de catarse coletiva, seja
como fator unificador/motivador/criador de identidade, seja como fortalecimento
dos ânimos ante o medo e a necessidade de adesão a um sistema de valores.” 100
Era como se esses novos modelos inspirassem a conduta dos homens e compensassem
as inseguranças da realidade de crise econômica que atravessava a sociedade americana como
heróis. No entanto, a qualificação de herói não é reservada apenas ao mundo da fantasia, pois
é aplicável a indivíduos que existem de verdade e que se destacam em nossa sociedade.
98
Ibidem, p.65.
99
Ibidem, p.127.
100
CAVALCANTI, Carlos Manoel de Hollanda. Entre Luzes e trevas: o Príncipe Valente e as representações
políticas e civilizacionais nos quadrinhos (1936-1946). Dissertação (Mestrado em História) – Rio de Janeiro,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007, p. 33.
72
Portanto, o herói possui uma existência real. Ele pode ser transportado para a literatura, para
as histórias em quadrinhos, para o cinema, para a televisão, etc.
Para Umberto Eco, a industrialização representada pela modernidade e os avanços da
tecnologia, permitiu à sociedade se nivelar. Os problemas psicológicos e as frustrações de ver
a máquina imperando tornaram a força individual desmerecida frente à força coletiva. A
necessidade de poder do indivíduo ficou cada vez menos satisfeita. Assim, um herói moderno,
belo, forte, bondoso, incapaz de mentir e principalmente, invencível, tornou-se o sonho
imaginário do receptor dessa cultura da modernidade. 101
Os quadrinistas Stan Lee e John Buscema no livro How to draw comics – The Marvel way
definem que a constituição física de um super-herói difere da constituição física real de um
ser humano. Normalmente a altura de uma pessoa corresponde a 6 cabeças. Mas para dar
uma sensação de imponência ao personagem, ele é desenhado em 8 cabeças, o que daria ao
personagem, segundo as palavras dos quadrinistas, as proporções heroicas necessárias. Caso
contrário, se mantivessem a proporção 6 cabeças, a figura pareceria atarracada. 102
Isso pode variar de personagem para personagem. Quando se retrata uma figura de
aparência não humana nas narrativas, por exemplo, devem-se fazer proporções diferentes.
Quanto maior a cabeça em relação ao corpo, mais o personagem parece pesado e corpulento.
Na realidade, os quadrinistas dizem que talvez o mais importante seja sempre exagerar um
pouco as qualidades heroicas do personagem e tentar ignorar ou omitir qualquer característica
negativa, não significativa103 (Ex: Coisa e Rei do Crime). Além disso, os ombros são firmes e
largos, os quadris bem estreitos, os cotovelos um pouco abaixo da linha da cintura e as mãos
sempre ficam no meio da coxa. A diferença entre desenhar um personagem masculino de um
personagem feminino seria o quadril mais largo do que os ombros para as mulheres em
relação aos homens. Os personagens femininos não têm os músculos destacados, com o
propósito de parecer mais suave e delicado, fazendo contraste com a versão masculina,
muscular, angulosa. Além disso, a cabeça feminina é desenhada ligeiramente menor do que a
masculina. Na realidade, geralmente todas as proporções da mulher são um pouco menores do
que a do homem, menos os seios (Figuras 14 e 15).
Na constituição de um vilão pelo “Método Marvel” os braços e pernas do personagem
são mais pesados e imponentes. Caso use uma capa ou túnica, ele parece ser esvoaçante,
dando a sensação de ação, mesmo quando o personagem esteja parado. Seu peito é maior,
101
ECO, Humberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1970.
102
BUSCEMA, John & LEE, Stan. How to draw comics – The Marvel way. New York: Simon & Shuster, 1984,
p.42.
103
Ibidem, p.49.
73
mais volumoso e com as mãos maiores e mais fortes. O espírito Marvel “seriam os desenhos
desenvolvidos de forma imponente. Eles são simples, soltos e com vida.” 104
Figuras 14 e 15: Exemplos de esboços para a criação dos personagens Masculina (Senhor Fantástico),
Feminina (Mulher Invisível), não humano (Coisa) e do vilão (Rei do Crime).
104
Ibidem, p.66.
74
Portanto, a arte não é mais compreendida somente como obra, mas também como
dispositivo para intercâmbios de toda ordem, na qual existe uma interferência do receptor, o
espectador daquela arte. Assim, podemos dizer que a arte não é o seu produto final, mas se
define pelo processo pelo que ela passa.
O tratamento das imagens aparecerá em obras sob a marca de “testemunhos” da
História, retornando uma tradição e simultaneamente acomodando um padrão de tratamento
para as imagens quando objeto do interesse da pesquisa histórica: seu papel de testemunhos,
de provas tangíveis de um passado que existiu. Pois é por meio das imagens que o passado
ganha forma para parcelas cada vez mais significativas de público.
Atualmente, a leitura e a escrita, ainda que muito difundidas, não abarcam do mesmo
modo todos os grupos da sociedade contemporânea. Assim como há grupos que se
estabelecem mais a partir da expressão oral e visual, há grupos sociais que se reconhecem
mais na expressão escrita. Mas mesmo nesses casos, o grande alcance da escrita não foi
capaz, ainda, de alcançar todas as possibilidades de expressão humana.
Segundo Paulo Knauss, 105 o potencial de comunicação universal das imagens pode ser
caracterizado como atividade especializada. A imagem é capaz de atingir todas as camadas
sociais ao ultrapassar as diversas fronteiras sociais pelo alcance do sentido humano da visão.
Desse modo, a cultura é definida como produção social e, por isso, o olhar pode ser definido
como construção cultural.
A Marvel Comics foi pioneira com a criação intensa de mundos de fantasia, uma
variedade de realidades virtuais, com direito a mapa, dicionários e gráficos de alturas, pesos e
respectivos níveis de poder. Foi algo que se vendeu sozinho para colecionadores. O estilo
Marvel sempre era levar o leitor até o centro da ação repetindo poses parecidas com várias
cenas de luta. 106
Conforme passam as gerações, os leitores de histórias em quadrinhos também mudam
suas preferências e um refinamento na qualidade da arte acaba se fazendo necessário. Um
exemplo disso é a evolução das capas das revistas produzidas pela Marvel.
A ideia da capa de uma revista é chamar a atenção do leitor para o seu conteúdo
interno. Em geral, as revistas de super-heróis trazem alguma cena impactante que resumiria a
105
KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer história com imagens: arte e cultura visual. IN: ArtCultura, Uberlândia,
V.8, n°12, p.98.
106
MORRISON, Grant. Superdeuses. São Paulo: Seoman, 2012, p. 399.
75
narrativa contida no magazine. Ela pode ser acompanhada apenas da imagem, mas na maioria
das vezes, também traz algum enunciado que indica a atração principal do gibi. Em outras
palavras, ilustra o porquê o leitor deve comprar esse exemplar.
Na primeira década de sua existência, a Marvel usava capas tradicionais, apenas
acrescentando termos diferenciados para suas revistas, tais como: “A maior revista em
quadrinhos do mundo” (The Fantastic Four); “Os mais estranhos heróis de todos” (The X-
Men); “Aí vem...” (Daredevil). As capas poderiam ser acompanhadas de balões de fala
comum aos quadrinhos e em geral, a imagem ilustrava o clímax da história principal, o que
servia para aguçar a curiosidade dos fãs.
Contudo, na década de 1960 as capas tinham um estilo sóbrio, ou seja, não eram tão
interativas e serviam apenas como resumo de seu conteúdo. A partir da década de 1970,
embora não tão difundido, a ilustração das capas adquiriu um dinamismo que despertava a
atenção do leitor não apenas sobre o que esperar do conteúdo narrativo da revista, mas
também apreciar a arte da capa.
Como exemplo disso, podemos reparar na comparação entre as três primeiras capas
em destaque (Figuras 16 e 17). Nas duas primeiras, de 1964 e 1966, respectivamente, notamos
o estilo de ação comum aos gibis de super-heróis com os elementos constituintes da capa
seguindo os padrões: o título estático no alto da publicação, o selo de identificação da Marvel
no canto superior esquerdo e alguns dizeres transmitindo ao leitor o que ele irá desfrutar no
interior da revista.
Já na terceira capa, de 1968, vemos uma percepção diferente, com o personagem Hulk
interagindo com sua própria capa. Nela, temos o Golias Esmeralda escorando e erguendo o
título da revista que traz o seu nome. Esse título está em um formato rochoso o indicaria o
quão pesado é justificando a expressão do personagem em um misto de dor e determinação.
Aos pés de Hulk vemos a chamada para a história que está nesse exemplar, ao mesmo
tempo em que o esforço do Golias para erguer o título proporciona que seu pé direito faça
pressão esmagando a chamada de capa. Chamada essa em formato igualmente rochoso o que
daria a ideia do grande esforço que o Hulk está realizando nessa figuração. Ao mesmo tempo,
ela reforça a ideia da principal característica do personagem, que é a sua superforça e incrível
invulnerabilidade (Figura 18).
Ao longo da década de 1970 não ocorreram mudanças profundas nesse sentido.
Embora houvesse um aprimoramento na qualidade dos desenhos, de um modo geral as capas
desse período mantiveram o padrão sóbrio. A partir dos anos 1980, com a inserção de novas
gerações de quadrinistas, a metalinguagem ganhou força nas capas.
76
Nos exemplos a seguir, podemos reparar nas quatro capas restantes nos exemplos.
Nelas observamos uma total interação entre os elementos que compõem as capas. Na capa da
revista The Mighty Thor, de 1983, aparece a introdução de um novo personagem nas
narrativas do Deus do Trovão. Vestindo um uniforme parecido com o de Thor, a figura de Bill
Raio Beta (Beta Ray Bill) faz sua primeira aparição na revista (Figura 19). Ele aparece
empunhando o martelo de Thor em posição de ataque em direção de quem está lendo a
revista. Contudo, ao atacar o que seria seu oponente, Bill Raio Beta também destrói o título da
revista, bem como o selo de identificação da Marvel. Assim como no caso da revista do Hulk,
a capa passa uma mensagem de imponência do personagem.
Entretanto, ao contrário dos exemplos das capas anteriores, essa capa não traz
nenhuma informação adicional. Ela apresenta o personagem sozinho, vestindo o uniforme do
personagem principal, o que aguçaria ainda mais o interesse do leitor, pois se tratava de uma
figura desconhecida, que nunca tinha aparecido antes nas narrativas de Thor, colocando até
em dúvida se ele era um herói ou vilão.
Além disso, a capa apresenta algo pouco comum nas capas que é a assinatura do
desenhista Walt Simonson na obra, o que podemos observar na parte inferior da capa,
próximo ao martelo. Normalmente, os artistas apenas desenhavam as capas sem identificação
de quem as fez. Os próprios leitores percebiam quem as desenhou mediante o conhecimento
que os fãs dos quadrinhos tinham sobre o estilo de cada artista. Nesse caso, era o estilo de
Simonson, que começava a desenhar a revista de Thor a partir daquela edição. Era como se o
desenhista quisesse apresentar o seu “cartão de visitas” aos leitores.
No quinto e sexto exemplos, nós percebemos características semelhantes às
apresentadas anteriormente. A diferença é o estilo que faz aparecer uma metalinguagem. Na
capa de Fantastic Four, de 1983, vemos uma mão com luva de aço pertencente ao principal
vilão do Quarteto Fantástico, o Doutor Destino (Doctor Doom). Ela faz o movimento de
rasgar a capa da revista e por entre as brechas que se formam podemos ver a primeira página
da história contida no gibi. O leitor só se dará conta disso a partir do momento em que
manusear o exemplar e perceber a semelhança entre as duas páginas (Figura 20).
Na capa da revista The Uncanny X-Men, de 2000, dois dos heróis do grupo de heróis
mutantes, Ciclope (Cyclops) e Jean Grey, são atacados pelo vilão Apocalipse, que ergue
Ciclope pela cabeça até destruir o título da revista. Nesse caso, assim como no exemplo da
revista de Thor, passa-se a ideia de que os heróis da revista correm perigo ao serem atacados
pelos vilões. O esfacelamento do título da revista seria uma metáfora da ameaça que os
personagens enfrentariam na narrativa contida nos exemplares (Figura 21).
77
Figuras 16 e 17 -
The Avengers nº06
(Julho de 1964) e
The Amazing
Spider-Man nº40
(Setembro de 1966)
Figura 18 -
Hulk King-
size nº01
(1968)
Figura 19 -
The Mighty
Thor
nº337(Novem
bro de 1983)
Figuras 20, 21 e 22: Fantastic Four nº258 (Setembro de 1983); The Uncanny X-Men nº377 (Fevereiro de
2000); Captain America v4 nº25 (Janeiro de 2007).
79
Os participantes de uma cena de luta podem ser pessoas, mas eles também podem ser
animais, robôs, criaturas monstruosas ou qualquer outra coisa que pode atuar - que pode agir
de uma forma ou de outra. Onde houver mais do que dois participantes, eles podem ser
distribuídos em qualquer número e maneiras. Ou seja, pode ser um contra dois, um contra
três, dois contra dois, dois contra um, etc.
Em princípio, não há limite para o número de combatentes que podem participar de
uma cena de luta, mas na prática há restrições de forma que se impõe, como a dimensão de
uma página, a qualidade de reprodução de impressão, e os limites da percepção de leitura.
Numa cena de luta, pelo menos um participante está tentando provocar algum dano, e
em cada etapa, o que acontece depende das ações de ambos os combatentes – o que cada um
deles está fazendo. Desse modo, as cenas de luta exigem um dinamismo do desenhista para
poder produzir tantas cenas de ação em tão pouco espaço.
Como exemplo dessa estrutura, podemos observar um exemplo de cena de luta
desenhada por Jack Kirby em apenas uma única página (Figura 23). Nessa sequência, vemos
uma cena de luta entre Capitão América e Batroc, o Saltador (Batroc, the Leaper). Ao longo
dos painéis podemos perceber uma troca de agressões entre os oponentes, com cada
personagem estando no papel de agressor em determinado momento, até termos um vencedor
no embate.
Conforme diz Will Eisner, as posturas dos seres humanos são mais especificamente
um registro do movimento expressivo que fazem parte do inventário do que o artista reteve a
partir da observação. 107 Eisner ainda conclui:
“...quando uma imagem é habilidosamente retratada, ao ser apresentada ela
consegue deflagrar uma lembrança que evoca o reconhecimento e os efeitos
colaterais sobre a emoção. Trata-se aqui, é evidente, da memória comum da
experiência.”108
107
EISNER, Will. Op. Cit., p.103.
108
Ibidem, p.103.
109
Ibidem, p.107.
80
personagens para serem vistos como representação de grupos sociais. A leitura realista do
documento visual reproduz a representação evidente que já existia, o fato. 110
Segundo Scott McCloud, em sua obra Desvendando os quadrinhos, devido à
habilidade dos quadrinistas em representar ação com drama, as linhas de movimento
destacadas se tornaram uma especialidade americana. Assim, nessa abordagem tanto o objeto
em movimento quanto os cenários são desenhados num estilo claro, e o caminho do
movimento é imposto sobre a cena. 111
Um fator de impacto nas histórias em quadrinhos como forma de arte é o fato de que
se trata de um veículo principalmente visual. O trabalho plástico domina a atenção inicial do
leitor. Isso leva o artista a concentrar suas habilidades no estilo, na técnica e em recursos
gráficos que têm como propósito fascinar o olhar.
Observemos a imagem de ação do Homem-Aranha desenhada por Steve Ditko em
1964. Num mesmo quadro vemos o herói aracnídeo agindo contra três criminosos de uma vez
só. Ditko preferiu resumir toda a cena de luta do personagem a um único quadro, ao invés de
destrinchá-lo em três. Dessa forma, acompanhamos o movimento do personagem em três
saltos nos quais ele esmurra os bandidos um de cada vez seguido de onomatopeias diferentes
(Figura 24).
Outro ponto que devemos debater quanto à constituição corporal dos personagens diz
respeito às suas expressões faciais. Mesmo considerando os movimentos do corpo humano, o
que transmite as suas sensações é a aparência do rosto. E é mais difícil fazer uma distinção
entre postura e gesto no rosto, devido aos limites da sua anatomia. Com exceção das orelhas e
do nariz, a superfície do rosto está em constante movimento. Os movimentos musculares de
sobrancelhas, lábios, mandíbulas, pálpebras e maçãs do rosto respondem a um comando
emocional localizado no cérebro.
O rosto é usado com frequência pelos artistas para demonstrar a mensagem inteira do
movimento corporal. A partir da leitura de um rosto, as pessoas podem fazer julgamentos
diários envolvendo dinheiro, o seu futuro político e as suas relações sentimentais. 112
110
GUIMARÃES, Manoel Luiz L. Salgado & MACHADO, Hilda – Introdução. In: SILVA, Francisco Carlos
Teixeira da (Org.). História e Imagem, p. 16.
111
MCCLOUD, Scott. Desenhando os Quadrinhos. São Paulo: MBooks, 2007, p.112.
112
EISNER, Will. Op. Cit., p.112.
81
Figura 23:
Tales of
Suspense
nº85
(Janeiro de
1967)
Figura 24:
The
Amazing
Spider-man
nº16
(Setembro
de 1964)
82
Na obra How to draw comics – The Marvel Way, os quadrinistas Stan Lee e John
Buscema expõem diferenças ao desenhar as cabeças dos personagens no sentido de distingui-
los entre mocinhos e vilões. Além disso, por se tratar de uma obra de ficção científica,
também se faz necessário distinguir algumas figuras de aparência não humana que por ventura
podem aparecer nas narrativas.
Seguindo as orientações dos quadrinistas, as dimensões do desenho de uma cabeça
humana têm aproximadamente cinco olhos de largura, com a distância entre os olhos
equivalente à largura de um olho. A boca é formada a partir de um triângulo equilátero,
começando na parte superior do nariz, com as laterais do triângulo descendo e tocando as
partes externas das narinas. A largura da boca será fixada pelo ponto onde as duas linhas
cruzam a linha da boca (Figura 25).
No mais, Lee e Buscema sugerem que não se acrescente detalhes extras na testa ou ao
redor do nariz, mantendo-o pequeno, ou do queixo o qual permanece firme e forte. Além
disso, os autores recomendam que se adicione volume e espessura ao cabelo, não deixando
que a cabeça tenha um aspecto achatado. 113
Para desenhar os vilões, Lee e Buscema fazem a opção que os desenhos tenham
tamanhos variados de todas as formas e categorias. Desse modo, diferentemente dos
mocinhos, as cabeças dos vilões podem se apresentar quadradas, redondas, largas, estreitas,
etc. Para esses personagens as possibilidades são maiores, acrescentando uma personalidade
forte na composição do personagem (Figura 26).
Contudo, o ponto mais complexo para se desenhar um rosto numa história em
quadrinhos de super-herói diz respeito a uma de suas principais características: o uso do
uniforme, sobretudo, o uso da máscara.
A utilização de uniformes sempre foi uma característica para distinguir um quadrinho
de super-herói de outras variantes. As roupas com cores marcantes, os emblemas no peito ou
no cinto dos personagens serviam de símbolos de reconhecimento das figuras. E um dos
grandes desafios dos desenhistas era conseguir transmitir as emoções quando estes heróis e
vilões usavam máscaras cobrindo todo o rosto. Em um primeiro momento, dada essa
dificuldade, os artistas procuraram mecanismos que permitissem ao leitor identificar os
sentimentos do personagem mesmo sem ver suas feições.
113
BUSCEMA, John & LEE, Stan. Op. Cit., p.90.
83
Isto poderia ser perceptivo dado o movimento do corpo, caso estivesse em ação, ou em
posição de repouso. Além disso, o uso dos balões de fala também poderia induzir ao leitor a
expressão que o desenhista queria passar. Contudo, ainda assim seria necessário que houvesse
alguma técnica que permitisse facilitar a interação entre o leitor e a narrativa apenas
visualizando o personagem.
Para exemplificar esse tema, usaremos o personagem Homem de Ferro para ilustrar o
debate. O herói em questão veste uma armadura que cobre seu corpo por inteiro. E com um
agravante que, ao invés de uma máscara para cobrir o seu rosto, o Homem de Ferro utiliza um
capacete já com um rosto pré-moldado, tendo fendas no local dos olhos e da boca.
84
114
MORRISSON, Grant. Op. Cit., p.250.
86
A cultura, em seu sentido mais amplo é uma forma de atividade que implica alto grau
de participação, na qual as pessoas criam laços e identidades. A cultura modela os indivíduos
evidenciando e cultivando suas potencialidades e capacidades de fala, ação e criatividade. A
cultura da mídia participa igualmente desses processos, mas também é algo recente na
aventura humana. As pessoas passam um tempo considerável ouvindo rádio, assistindo à
televisão, frequentando cinemas, consultando a internet. Trata-se de uma experiência que
115
ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1993. p.94.
116
Ibidem, p.147.
117
LEE, Stan. Op. Cit., p.46;
118
Ibidem, p.46;
87
passou a dominar a vida cotidiana, servindo de pano de fundo onipresente e muitas vezes de
sedutor primeiro plano para o qual convergem nossa atenção e nossas atividades. 119
O termo cultura de massa privilegia excessivamente um dos núcleos da vida social. As
sociedades modernas podem ser consideradas não só industriais e maciças, mas também
técnicas, burocráticas, capitalistas, de classes, burguesas, individualistas. Há de um lado, uma
“cultura” que se define em relação à natureza, às qualidades propriamente humanas do ser
biológico chamado homem, e, de outro lado, culturas particulares segundo as épocas e os
modelos de sociedades.
Segundo Edgar Morin, A cultura de massa é algo que constitui um corpo de símbolos,
mitos e imagens concernentes à vida prática e à vida imaginária e como toda cultura elabora
modelos, normas. Todavia, para essa cultura estruturada segundo a lei do mercado, não há
prescrições impostas, mas imagens ou palavras que fazem apelo à imitação, conselhos,
incitações publicitárias. A eficácia dos modelos propostos vem, precisamente, do fato de eles
corresponderem às aspirações e necessidades que se desenvolvem realmente. 120
Para Teixeira Coelho, a arte não é mais do que uma exacerbação e uma exasperação da
cultura. A obra de cultura é uma obra coletiva no processo, o nós é mais determinante que o
eu: não quer dizer que nela a participação do indivíduo seja inexistente ou desimportante, mas
a obra de cultura não resulta dele, não cabe ao indivíduo: ou seja, não depende do indivíduo a
realização de uma obra de cultura. 121
Inversamente, a obra de arte é determinada em última instância por um indivíduo; o
conjunto final de uma obra de arte pode trazer a marca de vários indivíduos ou, bem mais
raro, de um coletivo, mas na obra de arte, o determinante é um indivíduo. A obra de arte se
dirige ao indivíduo antes que a comunidade: não necessariamente visa alguém em particular,
mas se visa pessoas e não instituições. 122
Segundo Lynn Hunt, na sua obra A nova História Cultural,123 o leitor é sempre visto
pelo autor (ou pelo crítico) como necessariamente sujeito a um único significado, a uma
interpretação correta e a uma leitura autorizada. De acordo com essa concepção, compreender
a leitura seria, sobretudo, identificar as combinações discursivas que a constrangem,
impondo-lhe uma significação intrínseca e independente de qualquer decifração.
119
KELLNER, Douglas. A Cultura da mídia. Bauru: EDUSC, 2001, p.11.
120
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: O espírito do tempo. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1975, p.94
121
COELHO, Teixeira. A cultura e seu contrário. São Paulo: Ilumiuras, 2008, p.15.
122
Ibidem, p.122.
123
HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. ______, p.213.
88
Assim, Hunt afirma que o ato de ler se situa estrategicamente no ponto de “aplicação”
onde o universo do texto se encontra com o do leitor, onde a interpretação da obra termina na
interpretação do eu. Ler é entendido como uma “apropriação” do texto, tanto por concretizar o
potencial semântico do mesmo, quanto por criar uma mediação para o conhecimento do eu
através da compreensão do texto. 124
A caracterização desses modos de leitura é, portanto, indispensável a qualquer
abordagem que pretenda reconstruir a maneira como os textos puderam ser aprendidos,
compreendidos e manipulados. O termo “arte” pode ser aplicado a esse processo ou não.
O quadrinista Scott McCloud nos traz uma percepção sobre os quadrinhos e as mídias
em geral. Segundo ele:
"Ainda que relegados a uma condição minoritária, os quadrinhos oferecem um
inestimável portal através do qual podemos ver nosso mundo. Hoje a imagem
animada - tanto pelo cinema como pela tevê - constitui parte do leão de tais portais.
Os quadrinhos, como outras formas minoritárias, são vitais para diversificar nossas
percepções de mundo." 125
124
Ibidem, p.215.
125
McCloud, Scott. Op. Cit., p.120.
126
A revista Esquire é uma revista estadunidense direcionada ao público masculino, editada pela Hearst
Corporation. Foi fundada em 1933 e prosperou durante a Grande Depressão.
127
WRIGHT, Bradford W. Comic Book Nation: The transformation of youth culture in America. Baltimore, The
John Hopkins University Press, 2001, p. 223.
128
Ibidem.
89
129
Ibidem.
130
Easy Rider é um road movie americano de 1969, escrito por Peter Fonda, Dennis Hopper e Terry Southern,
produzido por Fonda e dirigido por Hopper. O filme conta a história de dois motociclistas que viajam através do
sul e sudoeste do Estados Unidos, com o objetivo de alcançar a liberdade pessoal. Um marco na filmografia de
contracultura, Easy Rider explora as paisagens sociais, assuntos e tensões nos EUA da década de 1960, tal como
a ascensão e queda do movimento hippie, o uso de drogas e estilo de vida comunal.
131
Rolling Stone é uma revista dedicada à música, política, e cultura popular que é publicada mensalmente. A
princípio, foi uma revista dedicada à Contracultura hippie da década de 1960. Contudo, a revista foi se
distanciando dos jornais underground da época adotando padrões jornalísticos mais tradicionais e evitando as
políticas radicais. Nos anos de 1970, Rolling Stone começou a estabelecer sua marca pela sua cobertura política.
132
WRIGHT, Bradford W.. Op. Cit., p. 230.
90
matéria de seis páginas, todas coloridas, e dizia que a empresa já havia “vendido 50 mil
camisetas estampadas e 30 mil suéteres e havia esgotado os tamanhos adultos de ambos”.133
Os universitários deram suas opiniões à revista, provando que curtiam o que os autores
da editora vinham fazendo. Nesse momento, as obras-primas em papel barato que a Marvel
fazia já eram referência nas aulas de física da Cornell University. Aos poucos, os jornais
começaram a prestar atenção: o Wall Street Journal percebeu o aumento nas vendas, enquanto
o Village Voice os destacou como os beatniks134 haviam adotado as histórias adoidadas e
moderninhas. 135
As artes se apropriaram dos recursos dos personagens e narrativas da Marvel. O poeta
Michael McClure usou um monólogo de “Strange Tales” nº130 como peça central de sua
controversa peça The Beard, em 1965. O pintor Roy Lichtenstein se apropriou de um dos
quadros de Jack Kirby em X-Men na sua pintura Image Duplicator, e o cineasta Paul
Morrissey, futuro colaborador de Andy Warhol, fez um filme experimental de dez minutos, A
Origem do Capitão América, no qual um ator lia Tales of Suspense nº63 em voz alta. Havia
136
outras revistas espalhadas pelo fundo do filme de Morrissey – e eram todas da Marvel. Os
autores e artistas da Marvel conquistaram o respeito do público em geral.
O processo de criação dos comics divulga a repercussão social dos super-heróis, não
só por meio das revistas, mas igualmente por meio de mídias como a televisão e o cinema. No
que concerne à Marvel, a primeira inserção em outras mídias ocorreu em 1966, quando vários
de seus personagens protagonizaram série de desenhos animados (Figuras 35 a 40). 137
Com a necessidade de produzirem a série mais rapidamente para lançar na TV, o
cartoon teve uma animação extremamente limitada. Adotou-se a técnica da xerografia, que
consiste em tirar fotocópias das páginas das revistas e manipulá-las o mínimo possível. Logo,
os desenhos apareceriam na TV como se fossem o quadrinho da revista, apenas com os lábios
133
HOWE, Sean. Op. cit., p.60.
134
Os Beatniks foram um movimento sociocultural nos anos 50 e princípios dos anos 60 que subscreveram um
estilo de vida antimaterialista, na sequência da 2.ª Guerra Mundial.
135
Ibidem, p.45.
136
Ibidem, p.46.
137
Na realidade, a primeira adaptação de um personagem da Marvel para outra mídia foi realizada em 1944,
quando a produtora Republic Pictures lançou nos cinemas uma série do Capitão América em quinze episódios
para serem exibidos nos cinemas americanos durante a Segunda Guerra, sendo o filme mais caro que o estúdio já
havia produzido.
Contudo, essa adaptação fora realizada quando a editora ainda se chamada Timely Comics. Assim sendo,
consideraremos as animações da década de 1960 como a primeira transposição de mídia já com o nome de
Marvel Comics.
91
138
JENKINS, Henry. Cultura da convergência: a colisão entre os velhos e novos meios de comunicação. São
Paulo: Aleph, 2009, p.29.
139
Ibidem.
92
Ou seja, a convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que
venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em
suas interações sociais com outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a
93
140
Ibidem, p.30.
141
Alexander Toth (1928 - 2006) foi um cartunista americano com trabalho ativo nos anos 1940 até a década de
1980. O trabalho de Toth começou na indústria americana de quadrinhos, mas ele também é conhecido por seus
projetos de animação para Hanna-Barbera ao longo dos anos 1960 e 1970. Seu trabalho inclui Superamigos
(Superfriends), Space Ghost , Os Herculóides e Homem-Pássaro (Birdman).
142
Para ver a abertura e ouvir a música-tema: https://www.youtube.com/watch?v=4o29VoxtsFk . Acessado em
22 de Setembro de 2014.
94
143
JENKINS, Henry. Op. Cit., p.134.
144
HOWE, Sean. Op. Cit., p.250.
145
Houve uma primeira tentativa de transpor o grupo de heróis mutantes para a TV em 1989 com o episódio
piloto intitulado X-Men: Pryde of the X-Men, mas acabou não vingando.
96
maior, até do que a franquia – já que as especulações e elaborações dos fãs também
expandem o universo em várias direções.” 146
Com o sucesso da série dos X-Men, a Saban elaborou outras séries inspiradas nos
personagens Marvel: uma nova série do Homem-Aranha com quatro temporadas e 65
episódios produzidos, o que lhe tornou a segunda série animada de maior sucesso na década
de 1990, ficando atrás somente dos X-Men. Ainda na mesma década foram produzidas
animações do Homem de Ferro, Quarteto Fantástico, Incrível Hulk e Surfista Prateado.
Em todas houve uma manobra de marketing na qual as séries eram exibidas em
horários próximos uma das outras, assim o telespectador poderia acompanhar todas em
sequência. Além disso, por focar um público infanto-juvenil, junto com os desenhos foi
lançada uma linha de brinquedos inspirada nestas séries animadas, recorrendo novamente para
essa cultura de convergência com os consumidores mais envolvidos indo atrás de dados em
múltiplos meios.
146
JENKINS, Henry, Op. Cit., p.158-9.
147
Live-Action é um termo utilizado no cinema, teatro e televisão para definir os trabalhos que são realizados
por atores reais, de carne e osso, ao contrário das animações. O termo é usado para distinguir os trabalhos em
que, normalmente, se utilizaria uma animação, como em desenhos animados, videogame, histórias em
quadrinhos, onde um trabalho de animação é adaptado.
97
personagem. O sucesso dos filmes permitiu que fosse elaborado um seriado do personagem
pela mesma emissora.
A narrativa do seriado era predominantemente linear e explicada em detalhes. O
constante uso de flashbacks ao longo da trama e o uso de poucos personagens fixos –
basicamente eram o personagem-título e o repórter investigativo que o perseguia no seriado –
ajudavam o público a se identificar com a história. Além disso, na abertura de cada episódio
havia uma contextualização da narrativa e do perfil do protagonista para situar o espectador
do por que da transformação em Hulk.
No mesmo ano a CBS também produziu um seriado live-action do Homem-Aranha.
Com o mesmo título da principal revista do aracnídeo - The Amazing Spider-Man-, o
programa era estrelado pelo ator Nicholas Hammond no papel principal Homem-Aranha/Peter
Parker.
Mesmo inspirada no personagem mais popular da Marvel, a série não obteve o mesmo
sucesso do Hulk. Enquanto a série do Golias Esmeralda teve cinco temporadas, a do herói
aracnídeo teve apenas duas, terminando em 1979. Um dos motivos apontados é que, enquanto
o seriado do Hulk era voltado para o público adulto, o Homem-Aranha fazia sucesso com um
público infanto-juvenil.
Entre 1978 e 79, a CBS também lançou mais dois filmes para TV inspirados nas
histórias dos heróis Marvel. O primeiro foi do Doutor Estranho, um personagem voltado para
as artes místicas e o lado do ocultismo. Desse modo, a narrativa do filme de TV fugia bem às
experiências anteriores de Hulk e Homem-Aranha. Ao contrário do cenário real em que se
passavam as histórias dos seriados, a história do Doutor Estranho se passava num ambiente
irreal, o que provocou uma rejeição do público e a não produção do seriado.
O segundo filme, lançado em 1979, foi do Capitão América. O episódio-piloto foi
estrelado pelo ex-jogador de futebol americano Reb Brown no papel-título, mas também não
teve audiência suficiente para a produção de um seriado do personagem. Embora também
passado em cenários reais, vagando por todos os Estados Unidos, o filme apresentou um
roteiro muito ruim, o que comprometeu a trama como um todo. Um segundo filme do Capitão
ainda foi elaborado no mesmo ano, mas também sem sucesso.
Além disso, um dos motivos para o fracasso de um seriado do Capitão América foi a
interferência da rede CBS que impôs limitações criativas ao filme com o objetivo de não ser
muito próximo dos quadrinhos, descartando praticamente toda a mitologia do personagem. Na
história que passava na TV, Steve Rogers é filho do Capitão América original e não se
98
envolveu na Segunda Guerra Mundial. Ele era contemporâneo dos anos 1970 e até arredio ao
fato de aceitar se vestir de super-herói.
A inspiração das adaptações da Marvel também foi sentida nos seriados produzidos.
Tanto a série do Hulk quanto a do Homem-Aranha tinham distorções de suas histórias
originais. Enquanto nos quadrinhos o Hulk era visto quase como uma força da natureza,
praticamente indestrutível, na televisão o personagem, embora poderoso, possuía limitações
perceptíveis quando socava um automóvel ou uma parede, por exemplo, demonstrando um
esforço para realizá-lo, o que nos quadrinhos era algo natural. 148
Já na série do Homem-Aranha, as principais mudanças sentidas foram em relação ao
elenco de coadjuvantes que sempre teve força entre os leitores da revista do personagem.
Apenas o chefe de Peter Parker, o editor do jornal Clarim Diário J.J. Jameson aparece no
seriado, mas com a personalidade modificada em relação aos quadrinhos. Se na história
original, Jameson odiava o aracnídeo, no seriado ele chegava a admirá-lo. O próprio Homem-
Aranha que se mostrava ativo e falante durante o combate aos criminosos nos comics, não
dizia uma palavra quando estava vestido com o uniforme do herói.
Além disso, um problema comum em todas as séries e filmes-piloto eram os recursos
reduzidos que impediam o desenvolvimento de efeitos especiais melhores para a época. O
Hulk, por exemplo, era interpretado por um ator real pintado com tinta verde no corpo inteiro
ao invés de ser gerado por efeitos de computador.
As cenas de luta do Homem-Aranha eram pouco convincentes com o personagem
realizando poucos movimentos. A demonstração de seus poderes também era escassa. O herói
praticamente não aparecia pendurado numa teia – marca registrada do personagem – e a
escalada em paredes deixava exposto que o ator mal tocava a ponta dos dedos na superfície, o
que permitia ao telespectador perceber que o ator estava pendurado por fios. Os problemas de
produção chegaram a incomodar o próprio Stan Lee que fez anotações para a melhoria do
programa. Quando produtores ignoraram as sugestões de Lee sobre o seriado do Homem-
Aranha, ele reclamou sobre os roteiros em público.
A ausência de supervilões era uma constância nas duas séries. Justamente para evitar o
uso de mais efeitos especiais, os criminosos que apareciam eram bandidos comuns que
enfrentavam os heróis, mas por serem desprovidos de dons especiais, eram facilmente
derrotados por eles.
148
Um exemplo disso foi em um filme derivado do seriado intitulado A Morte do Incrível Hulk (The Death of
Incredible Hulk) no qual o personagem morre ao cair de um helicóptero. Nos quadrinhos é comum o Hulk
sobreviver à explosões nucleares ou saltar centenas quilômetros sem sofrer qualquer ferimento.
99
149
HOWE, Sean. Op. Cit., p.312.
150
Ibidem, p.142.
151
Ibidem, p.156.
100
Conforme foi dito anteriormente, no início da década de 1990 começou a era dos
artistas de histórias em quadrinhos superstars. Todd Mcfarlane, Jim Lee e Rob Liefield foram
acumulando muitos de fãs com seus estilos de desenho dramáticos nas páginas de títulos
como The Amazing Spider-Man, The Uncanny X-Men e The New Mutants. Na realidade, os
desenhistas começaram a desfrutar de tamanha liberdade criativa que os argumentistas
começaram a ficar em segundo plano. No entanto, essa nova abordagem dos quadrinhos como
produto estava claramente funcionando, e as vendas bateram recordes. Essa expansão da
empresa permitiu que houvesse uma abertura de capital da Marvel.
Quem via a possibilidade de retorno garantido eram tanto os contadores de Wall Street
quanto as hordas de colecionadores. As ações passaram de US$ 16,50 a US$ 18 no primeiro
dia, a um volume de 2,3 milhões de títulos. A maior parte do dinheiro arrecadado não voltaria
à Marvel, contudo – seria dividido entre a MacAndrews & Forbes, a holding de propriedade
total de Perelman e o próprio Perelman, que ficou com um dividendo: US$ 10 milhões. 152 No
Festival de Cannes de 1991, a New World Entertainment anunciou planos para uma sequência
do filme do Justiceiro e um filme da Mulher-Hulk (She-Hulk) estrelando Brigitte Nielsen,
assim como um piloto de TV do Quarteto Futuro (Power Pack) baseado na série de Louise
Simonson chegou a ser filmado.
Existia uma empolgação com o uso de personagens da Marvel nas telas de cinema. O
diretor James Cameron que acabara de lançar o filme Exterminador do Futuro 2 (Terminator
2) conseguiu US$ 54 milhões na estreia, revelou seu interesse em realizar um filme do
Homem-Aranha. Contudo, a New World estava apresentando problemas financeiros. Em
outubro, Perelman vendeu a maior parte dos ativos da produtora à Sony. O Justiceiro 2 e
Mulher-Hulk nunca foram filmados e o Quarteto Futuro não foi vendido.153
Essa relação entre cinema e quadrinhos sempre esteve próxima. A história da narrativa
em quadrinhos se encontra dentro da história da cinematografia, ou seja, dos esforços e dos
métodos encontrados pelo homem para gravar o movimento. A ilustração natural e espontânea
é incapaz de descrever o movimento por apresentar uma natureza estática. Foi justamente essa
incapacidade dinâmica que exigiu do artista a busca de novas soluções dando início ao
processo de construção cinematográfica.
A possibilidade de intercâmbio entre os dois diferentes meios de comunicação resultou
na busca de processos adequados para sugerir esse movimento. O processo técnico de
152
Ibidem, p.241.
153
HOWE, Sean. Op. Cit., p.243.
101
154
NOGUEIRA, Cícero de Brito. Transposição da HQ para o cinema. Revista FSA, Teresina, v. 9, n. 2, art. 6,
pp. 81-97, Ago./Dez. 2012, p.82.
155
Ibidem, p.83.
102
Embora Blade, personagem da revista “A Tumba de Drácula” nunca tenha virado mais
do que cult nos quadrinhos, o filme estrelado por Wesley Snipes rapidamente fez US$ 70
milhões. Blade estava em desenvolvimento havia uma década e, embora a Marvel só tivesse
recebido US$ 25 mil do rendimento, de repente, havia provas de que os personagens da
editora seriam viáveis enquanto franquia cinematográfica. 156
Aproveitando os contatos que os executivos tinham na indústria do cinema, começou
uma venda progressiva dos direitos cinematográficos dos personagens. A Marvel perdia o
controle de licenciamento de seu patrimônio, mas foi o suficiente para regressar aos lucros
pouco mais de três anos após decretar sua falência. 157
Algumas concessões tiveram que ser feitas, tais como o licenciamento de publicações
internacionais à antiga subsidiária Panini e vender os direitos para alguns dos principais
estúdios de cinema. O que parecia ser uma atitude desesperada para driblar a falência acabou
se transformando num divisor de águas para a indústria do entretenimento. Dessa forma, a
compra dos direitos de imagem dos personagens na década de 1990 ficou assim distribuída
entre os estúdios de Hollywood (Tabela 04).
Assim, os estúdios começaram a se movimentar para produzir os filmes. Até então as
produções inspiradas em quadrinhos de super-heróis estavam sendo vistos com desconfiança.
Embora a DC Comics tivesse sido bem-sucedida nas décadas de 1970 e 80 com a exibição das
películas de Super-Homem e Batman, na década de 1990, a situação se inverteu. Proprietária
da editora e produtora dos filmes dos personagens DC, a Warner sofria uma decadência com
péssimas adaptações cinematográficas e o gênero de super-heróis passou a ser visto como um
deboche por parte do público.
No ano 2000, a produção X-Men (X-Men, The Movie), do diretor Bryan Singer foi o
impulso que faltava para colocar a Marvel de volta à ativa de uma vez por todas. A história do
filme não se inspirou tanto nas narrativas de Chris Claremont, roteirista de maior sucesso dos
mutantes, optando por uma trama sustentada na ficção científica que tratava do próximo
estágio da evolução, tentando encontrar seu lugar num mundo humano temente e ameaçador.
Com críticas positivas e grande retorno financeiro, o filme foi o estopim para os
lançamentos que se seguiram no gênero de super-heróis. O elenco contava com nomes
consagrados na indústria como os veteranos Patrick Stewart (Professor Xavier) e Ian
McKellen (Magneto) e novos atores como Halle Berry (Tempestade), Anna Paquin
156
HOWE, Sean. Op. Cit., p.284-5
157
RAVIV, Dan. Comic Wars: Marvel’s battle for survival. New York: Heroes Books, 2004, p.58.
103
(Vampira). Além de levar o então desconhecido ator australiano Hugh Jackman ao patamar de
superstar por sua atuação como Wolverine, o membro mais popular dos X-Men.
Esse era o filme de super-heróis que não dependia de poderes nem de uniformes com
marca registrada. Os uniformes dos X-Men que haviam mudado radicalmente ao longo dos
104
anos eram aqui revistos, com roupas de aviador em couro preto diferente de qualquer coisa
presente nos quadrinhos. O foco do filme era nos personagens com quem o público poderia se
identificar e num tema que reverberava particularmente bem na intersecção do novo século,
contrastando o velho contra o novo. 158
Inclusive, a questão dos uniformes também marcou a cultura de convergência para os
filmes. Nos quadrinhos, os X-Men, à exceção dos primeiros anos, o grupo de heróis se
caracterizaram pelos uniformes coloridos e diferenciados entre si. A partir do momento em
que o diretor preferiu padronizá-los na tela grande, transmitiu a ideia de igualar os
personagens que se destacariam por suas características individuais.
Logo após o lançamento e o posterior sucesso do filme, as histórias em quadrinhos dos
X-Men passaram a adotar a padronização das vestimentas dos mutantes. O roteirista da revista
Grant Morrison entendeu que o uso na mudança nos uniformes era importante para
representar os novos tempos, considerando que roupas de couro pretas são mais verossímeis
na época atual do que os collants coloridos.
Isto corrobora com Henry Jenkins,159 pois segundo ele uma história transmidiática se
desenrola por meio de múltiplos suportes midiáticos, com cada novo texto contribuindo de
modo distinto e valioso para o todo. Jenkins conclui ao afirmar que oferecer novos níveis de
revelação e experiência renova a franquia e sustenta a fidelidade do consumidor. Isto seria a
lógica econômica de uma indústria de entretenimento integrada, na qual uma única empresa
pode ter raízes em vários diferentes setores midiáticos.160
Nas histórias em quadrinhos, os segmentos são os próprios quadros, que encontram
seus paralelos nas sequências e planos da linguagem cinematográfica. A narrativa, por meio
de “cortes gráficos” entre os quadros o leitor constrói mentalmente o movimento, o timing, o
tempo e espaço.
Nos quadrinhos, esses quadros são fruto das próprias características de mídia e do
processo criativo do autor mais do que no cinema, um sistema predominantemente
tecnológico. Assim,
“Os quadrinhos, por comporem um “audiovisual impresso” que têm à disposição um
espaço menor para exposição de imagens, têm capacidade e necessidade de sínteses
maiores que o cinema, compondo-se numa linguagem a qual requer, além do texto
escrito, que o próprio traço do desenho traga em si uma escritura, tendo por função
se aproximar daquele do qual se originou.”161
158
MORRISON, Grant. Op. Cit., p. 368.
159
JENKINS, Henry. Op. Cit., p.135.
160
Ibidem, p.136.
161
NOGUEIRA, Cícero de Brito. Op. Cit., p.84.
105
162
HOWE, Sean. Op. Cit., p.300.
106
linguagem. Considera também o fato de que a adaptação deve ser vista como uma
transposição de conteúdo e, por conseguinte, aproximar-se ao máximo da obra original. 163
Podemos dizer que as adaptações de super-heróis no cinema criaram um novo gênero
no cinema, o de filmes de super-heróis. Assim como os de western, comédia, terror, ação, etc.,
que trabalham com uma memória de gênero oriunda dos quadrinhos adaptados em uma
reconstrução para outra linguagem.
De 2000 a 2002, os espectadores tinham desfrutado de filmes de grande sucesso:
Blade, X-Men e Homem-Aranha. Em 2003, três novos filmes de personagens Marvel
estrearam na tela grande, e a partir de então o futuro reservaria pelo menos um filme da
Marvel lançado a cada ano.
No mesmo ano de 2003, o público pode acompanhar as estreias do cinema do
Demolidor (Daredevil, the man without fear) e Hulk. Esse último dirigido pelo ganhador do
Oscar, o diretor chinês Ang Lee. Contudo, estas adaptações não alcançaram o resultado
esperado. Diante de atuações e roteiros fracos, os dois filmes receberam críticas negativas
principalmente da parte dos fãs dos quadrinhos que acusaram as obras de modificarem
bastante a essência das histórias dos personagens.
A sequência de X-Men (The X2) foi o grande lançamento cinematográfico da Marvel
no ano. Com a continuação das aventuras dos heróis mutantes, o roteiro foi aprimorado
permitindo o acréscimo de personagens novos e uma trama que, embora fosse de ficção
científica, falava de intolerância e preconceito contra quem é diferente em uma campanha
para perseguir e eliminar mutantes julgados como ameaça pelos humanos.
A franquia dos X-Men se tornou uma das mais rentáveis ao lado do Homem-Aranha.
As apostas dos seus respectivos estúdios, 20th Century Fox e Sony Pictures, que compraram
os direitos superaram as expectativas. A Marvel Comics e seus personagens ficaram
conhecidos pelo grande público. A prova disso é que após o lançamento do segundo filme dos
X-Men, um terceiro filme foi lançado em 2006 e um desdobramento da franquia com dois
filmes solo do Wolverine contando sua origem, lançados em 2009 e 2013. E ocorreu ainda
uma retomada da história dos X-Men mostrando o passado da equipe com X-Men: Primeira
Classe (X-Men: The First Class) em 2011, X-Men: Dias de um futuro esquecido (X-Men:
Days of a future past) em 2014.
Quanto à trilogia do Homem-Aranha, ela teve sua sequência de filmes lançados em
2004 e 2007. Até 2015, a trilogia estava entre as 50 maiores bilheterias do cinema mundial de
163
ARANHA, Gláucio. Adaptações cinematográficas e literatura de entretenimento: Um olhar sobre as
aventuras de super-heróis. Intexto, Porto Alegre: UFRGS, v. 1, n. 20, p. 84-101, janeiro/junho 2009, p.88.
107
todos os tempos.164 Com altos e baixos, a franquia teve um saldo positivo com lançamento
simultâneo de brinquedos, videogames, fantasias, entre outros itens para consumo. Essa
convergência transmidiática apresentou fortes motivações econômicas por atrás da narrativa.
Posteriormente em 2012 e 2014, a franquia foi relançada trazendo uma nova origem com
novos atores.
Sob licenciamento, a empresa de mídia central vendeu os direitos de fabricação de
produtos, com a utilização de seus recursos a um terceiro. O licenciamento assim limitou o
que pode ser feito com os personagens ou conceitos, para proteger a propriedade original. Isto
libera ao sistema de “co-criação” nas quais empresas criam conteúdos considerados
adequados a cada um dos setores, permitindo que cada meio de comunicação seja capaz de
gerar novas experiências ao consumidor. 165
No tocante à indústria cinematográfica, as adaptações de HQs contribuem para a
ampliação do próprio leque temático do gênero aventura. esse se abre para representações do
imaginário do grande público que escapam àquelas centradas em luta (artes marciais,
pugilistas, etc.), bem como da fantasia medieval (Senhor dos Anéis, Eragon, etc.). A Aventura
de super-heróis ocupa um espaço intermediário entre a fantasia medieval e a ficção científica,
pondo no centro dos enredos paladinos mutantes (X-Men) ou cientificamente transformados
em heróis super-humanos (Homem-Aranha, Quarteto Fantástico), quer de modo solitário ou
em grupo.166 As adaptações cinematográficas de quadrinhos de super-heróis podem ser vistas
como enunciados pertencentes ao gênero discursivo que trabalha tendo por base uma memória
de gênero desses personagens.
A linguagem do cinema deve estar aberta a todos os tipos de simbolismo e energias
literárias e visuais, a todas as representações coletivas, correntes ideológicas, tendências
estéticas e ao infinito jogo de influências no cinema, nas outras artes e na cultura em geral.167
Em 2005 foi anunciado que após anos de apenas coproduções a subsidiária da Marvel
que cuida das adaptações para o cinema, a Marvel Studios, faria filmes por si própria com os
personagens que a Marvel ainda detinha os direitos de adaptação, com a Paramount Pictures
distribuindo os primeiros cinco. Segundo o presidente do estúdio, Kevin Feige, a grande
missão seria combinar todas as produções num universo simultâneo similar ao dos
quadrinhos, culminando num crossover.
164
Ver no site http://www.henancius.com/henancius/top100.html . Acessado em 09 de junho de 2015.
165
JENKINS, Henry. Op. Cit., p.146.
166
ARANHA, Gláucio. Op. Cit., p.91.
167
STAM, Robert. A literatura através do cinema: realismo, magia e a arte da adaptação. Belo Horizonte: Ed.
da UFMG, 2008, p.24.
108
talvez algo que tenha ocorrido e que só foram citadas nos filmes, então contaremos
estas histórias. (...) As personagens envolvidas nos filmes na Costa Oeste estarão
envolvidas nestas histórias. Não será como se um escritor das HQs visse o filme e
tivesse uma ideia para a história. Não, estas histórias serão originadas pela direção, e
em alguns casos os escritores dos filmes poderão estar envolvidos, gerando ideias e
só depois entregando essas ideias a algum de nossos escritores, ou escrevendo essas
ideias eles mesmos."170
170
Declaração vista em http://splashpage.mtv.com/2010/11/01/joe-quesada-Marvel-movies-comics/. Acessada
em 16 de Setembro de 2014.
171
ARANHA, Gláucio. Op. Cit., p.87.
172
Ver no site http://www.henancius.com/henancius/top100.html . Acessado em 31 de dezembro de 2015.
173
Ver no site http://omelete.uol.com.br/comic-con/cinema/Marvel-fara-10-filmes-ate-maio-de-2019/ Acessado
em 16 de Setembro de 2014.
110
incluídos em Blu-Rays dos filmes da Marvel desde 2011. As primeiras produções são situadas
antes e depois dos eventos dos filmes da “Fase Um” da Marvel.
Ou seja, essa convergência de mídias está baseada numa estrutura da moderna
indústria do entretenimento que foi planejada com uma única ideia em mente que são a
174
construção e expansão de franquias de entretenimento. Nesse sentido, em 2013 estreou na
rede de televisão ABC a série Agents of S.H.I.E.L.D. criada pela Marvel Studios em parceria
com a produtora de Joss Whedon, diretor do filme Os Vingadores. A trama é intimamente
ligada aos acontecimentos dos filmes da Marvel o que torna a expansão do universo
cinematográfico mais ambicioso.
Na série de TV é possível observar o retorno de vários personagens que aparecem nas
películas. E também as menções com frequência de episódios de filmes da Marvel Studios o
que acaba por exigir do espectador um conhecimento prévio, ou pelo menos uma busca por
conhecimento para saber do que determinado personagem está mencionando e assim
compreender o desenrolar da trama.
Enquanto isso, a Marvel continuou o seu processo de reaver os direitos de seus
personagens, começando com Blade da New Line Cinema, cujo último filme da trilogia fora
lançado em 2004. Em agosto de 2012, a 20th Century Fox foi obrigada a devolver os direitos
do super-herói Demolidor e seus personagens relacionados, pois o contrato exigia que a Fox
desse início à produção de um novo filme até o final de 2012, o que não ocorreu.
Em maio de 2013, Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, confirmou em uma
entrevista que os direitos do Motoqueiro Fantasma e do Justiceiro tinham sidos revertidos
para a Marvel, vindos da Sony Pictures e da Lionsgate, respectivamente. Em fevereiro de
2015, a Sony Pictures oficializou uma nova parceria com a Marvel Studios para a produção de
outras séries de filmes do Homem-Aranha, com a chancela da Marvel Cinematic Universe,
além da participação do personagem em outras franquias do estúdio.175 Assim, os únicos
direitos que ainda restam em outros estúdios são os das franquias X-Men e Quarteto
Fantástico pertencentes à 20th Century Fox.
Na figura 41 podemos observar um gráfico sobre como se encontrava a distribuição de
direitos de personagens Marvel entre os estúdios em 2015. Podemos reparar que em virtude
de interpretações dúbias sobre a natureza dos personagens, alguns personagens podem
174
JENKINS, Henry. Op. Cit., p.145.
175
Ver no site http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/sony-Marvel-anunciam-parceria-pelos-direitos-
cinematograficos-do-homem-aranha-15294491 . Acessado em 09 de junho de 2015.
111
pertencer a dois estúdios diferentes, contudo os conceitos de como serão expostos na tela
devem necessariamente ser diferentes.
No caso mais claro diz respeito aos personagens irmãos Mercúrio (Quicksilver) e
Feiticeira Escarlate (Scarlet Witch). Na história original dos quadrinhos, os dois personagens
são mutantes, portanto ligados à franquia dos X-Men pertencente à Fox. Ao mesmo tempo
eles também estão ligados aos Vingadores, da Marvel Studios, pois tradicionalmente nos
quadrinhos eles fazem parte do grupo.
Assim, a história original dessas figuras pode ser contada em qualquer filme
relacionado aos X-Men, mas como também integram os Vingadores, a Marvel Studios não
poderá mencionar a natureza mutante dos personagens devendo procurar uma nova explicação
para a fonte de seus poderes.176
Em 2013, a Marvel começou a preparar quatro séries e minisséries de drama,
totalizando 60 episódios, para apresentar aos serviços de vídeo sob demanda. Ainda em 2013,
foi anunciado que a Disney exibiria pela Netflix177 séries live-action baseadas nos personagens
Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro (Iron Fist) e Luke Cage, levando a uma minissérie
baseada no supergrupo os Defensores (The Defenders). A primeira dessas séries, O
Demolidor foi lançado em abril de 2015 atingindo o recorde de audiência da Netflix.178
Isto seria uma forma de usar o serviço como uma maneira de popularizar as
personagens e para se tornarem filmes em potencial. Essa medida de integrar os seriados seria
feito nos mesmos moldes dos filmes do cinema com as séries pertencendo ao Universo
Marvel Cinematográfico, e que além de se conectarem entre si, também se conectariam com
os filmes. Assim, o Universo Cinematográfico Marvel se tornou uma franquia de cinema e
televisão, sendo um universo ficcional compartilhado. Os filmes pertencentes a esse universo
têm sido um sucesso de bilheteria e crítica e a franquia em si alcançou em 2015 o primeiro
lugar na lista de franquias mais rentáveis do cinema. 179
Enquanto há duas décadas o grande público conhecia apenas alguns dos mais famosos
e bem-sucedidos personagens da Marvel (como o Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro,
176
Mercúrio e Feiticeira Escarlate apareceram no filme X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014), da 20th
Century Fox, e no filme Vingadores: A Era de Ultron, da Marvel Studios, em 2015.
177
A Netflix é uma empresa americana que oferece serviço de TV por Internet, com mais de 50 milhões de
assinantes em mais de 40 países assistindo a mais de um bilhão de horas de filmes, séries de TV e produções
originais por mês. Por uma determinada quantia por mês, o assinante pode assistir, pausar e voltar a assistir a
quantos filmes e séries quiser, quando e onde quiser, em praticamente qualquer tela com conexão à Internet, sem
comerciais.
178
Ver no site http://cinepop.com.br/demolidor-se-torna-a-serie-mais-assistida-da-netflix-94451 . Acessado em
09 de junho de 2015.
179
Ver no site http://www.actionsecomics.com.br/2015/05/Marvel-se-torna-maior-franquia-
de.html#.VYUCm_lViko . Acessado em 09 de junho de 2015.
112
Capitão América e Thor) hoje são famosos entre os não leitores de quadrinhos personagens
como Wolverine e os X-Men, Justiceiro, Demolidor e Motoqueiro Fantasma.180
Novos autores foram contratados, linguagens diferentes testadas, personagens mais
atuais criados e cronologias consideradas confusas, simplificadas. Os filmes da Marvel
Studios, desse modo, assumiram um papel de reconstrução de mitos do século XX para uma
nova linguagem, cuja narrativa é perpassada pelas mais variadas vozes e cujos mais variados
sentidos podem ser construídos.
Para Henry Jenkins, essa constituição de diferentes mídias fazem parte de um
planejamento maior que envolve nichos de mercado diferentes. Desse modo,
“Filmes e Televisão provavelmente têm os públicos mais diversificados; quadrinhos
e games, os mais restritos. Uma boa franquia transmidiática trabalha para atrair
múltiplas clientelas (...) se houver material suficiente para sustentar as diferentes
clientelas – e se cada obra oferecer experiências novas -, é possível contar com um
mercado de intersecção que irá expandir o potencial de toda a franquia.” 181
Os super-heróis foram personagens de suma importância para uma maior difusão das
histórias em quadrinhos ao redor do mundo e os primeiros personagens criados
especificamente nas revistas em quadrinhos, ou comic books. Embora tenham sido
constantemente adaptados ao cinema, tal fato nunca havia ocorrido na intensidade atual.
180
Atualmente, a Marvel tem 29 subsidiárias para cuidar de todas as suas propriedades intelectuais, de games a
séries no Netflix. Juntas, formam um conglomerado multimídia avaliado hoje em mais de sete bilhões de dólares.
181
JENKINS, Henry. Op. Cit., p.136.
113
"Ronald Reagan disse uma vez que um grande líder não passa de um homem simples que
se cerca dos melhores. É por isso que nunca voto em republicanos."
Scott Summers, o Ciclope. Marvel Icons: Cyclops nº01. Outubro de 2001..
“A linguagem política destina-se a fazer com que a mentira soe como verdade e o crime
se torne respeitável, bem como a imprimir ao vento uma aparência de solidez.”
George Orwell, escritor britânico autor das obras A Revolução dos Bichos e 1984.
mais conhecidos como Doonesbury182, Mafalda183 e Pogo184, e, mais recentemente, Get Your
War On185, demonstram a possibilidade de se ter uma agenda de discussão política aberta
dentro de um veículo de cultura de massa e ainda ser um sucesso.
Ao considerar seus textos e imagens, os quadrinhos fazem parte de uma representação
da sociedade inseridos em um sistema de atitudes, valores compartilhados e de formas
simbólicas. Para Sandra Pesavento, só é possível decifrar a representação através da
articulação texto/contexto. Nessa articulação não se pode abandonar a ideia da totalidade para
estabelecer a compreensão de um texto. 186
A sociedade é instituída imaginariamente, pois ela se demonstra simbolicamente por
um sistema de ideias e imagens que constituem a representação do real. O discurso e a
imagem mais do que meros reflexos estáticos da realidade social podem vir a serem
instrumentos de constituição de poder e transformação da realidade. O imaginário “é, pois
representação; jogo de espelhos onde o “verdadeiro” e o aparente se mescla em uma
composição onde a metade visível evoca qualquer coisa de ausente e difícil de perceber.” 187
O próprio produtor das narrativas de quadrinhos, integrante dessa sociedade onde
prevalece a liberdade formal, é influenciado por essa realidade e a projeta na ficção, quando
dá aos super-heróis características que demonstram seu desejo de liberdade.188 Os super-
heróis apareceram na esteira da Grande Depressão e na véspera da Segunda Guerra Mundial,
num momento em que muitos americanos estavam muito dispostos a trocar suas ansiedades
por fantasias, mas também faziam perguntas sérias sobre a sua identidade nacional e
obrigações políticas.
182
Doonesbury é uma tira de quadrinhos criada pelo cartunista americano Garry Trudeau que narra as aventuras
e as vidas de uma série de personagens de várias idades, profissões e origens, desde o Presidente dos Estados
Unidos para o personagem-título, Michael Doonesbury, que progrediu de um Estudante universitário para um
idoso jovem nos 43 anos de existência diária da tira. Foi criado no auge da contracultura nas décadas de1960 e
1970, com frequente uso de natureza política.
183
Mafalda é escrita e desenhada pelo cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado, mais conhecido por seu
pseudônimo Quino. A tira de quadrinhos apresenta uma menina de seis anos de idade chamada Mafalda, que
representa a classe média argentina e a juventude progressista, que está preocupada com os graves problemas da
humanidade de uma maneira inocente.
184
Pogo é o título e personagem central de uma tira de quadrinhos americana criada pelo cartunista Walt Kelly e
distribuído pela Post-Hall Syndicate. Situado em Okefenokee, no sudeste dos Estados Unidos, a tira envolveu
muitas vezes a sátira política e social por meio das aventuras de seus personagens animais antropomórficos.
185
Get Your War On é uma série de quadrinhos satíricos desenhados por David Rees sobre temas políticos,
inicialmente sobre os efeitos dos ataques de 11 de setembro em Nova York, mas rapidamente alternando o foco
para outros mais recentes, em especial a "Guerra contra o terrorismo”. A série conseguiu um status cult na
Internet, e em particular em fóruns de discussão e blogs, depois de estrear em 2001.
186
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Em busca de uma outra história: Imaginando o imaginário. Revista Brasileira
de História, São Paulo: ANPUH/ Contexto, vol. 15, n°.29, 1995, p.24.
187
Ibidem.
188
MARQUES, Edmilson. Super-heróis: ficção e realidade. In: VIANA, Nildo & REBLIN, Iuri Andréas (orgs.).
Super-heróis, cultura e sociedade – Aproximações multidisciplinares sobre o mundo dos quadrinhos. Aparecida:
Ideias & Letras, 2011, p. 110.
116
experiência do imigrante, que rompe os laços familiares e ligações com o passado, a fim de
refazer a si mesmo como um americano. Segundo Christopher Murray, os heróis dos EUA:
“são agentes ajudando a definir e criar um sentimento de identidade nacional e
atribuindo valores e objetivos comuns a um povo fundamentalmente fragmentadas.
Em uma terra de imigrantes, formado pela reunião de diversos povos e culturas, essa
ilusão de unidade e aspirações compartilhadas sempre foi de grande significado
político. É claro que a diversidade étnica e racial não são as únicas coisas que
assegurem a natureza dividida da experiência americana. Em um país com uma
economia e diversidade geográfica tão vasta isto garante uma grande variedade de
diferentes maneiras de americanos viverem. Esse fenômeno cria as condições para
uma nação que, por necessidade, deve ser sempre dividida contra si mesma. A
necessidade de um mito nacional é, portanto, ainda mais premente”. 191
A ideia mencionada que trata do sucesso do indivíduo dentro dos EUA recebeu o
nome de Sonho Americano (American Dream). Esse conceito trata da ideologia que,
controversa e com versões variadas abarca valores como liberdade, iniciativa, igualdade e
oportunidade. O seu sentido foi usado pela primeira vez em registro escrito na “Declaração
Unânime dos Treze Estados Unidos da América”, escrita por Thomas Jefferson em 1776. O
texto diz: “Acreditamos que todos os homens foram criados iguais, e que foram agraciados
pelo Criador com certos direitos inalienáveis, e que entre eles estão: a vida, a liberdade e a
procura pela felicidade”.192 Embora essa afirmação seja ampla, ela é a manifestação de um
sonho, uma vez que os desejos nela expressos talvez nunca possam se tornar realidade.
Podemos definir o Sonho Americano como um conjunto de ideais em que a liberdade
inclui a oportunidade para a prosperidade e sucesso e uma ascensão social alcançada por meio
do trabalho. O termo remonta à colonização e sua independência, com a esperança de
prosperar num mundo novo. O American Dream exprime a noção de que é sempre possível
um recomeço. É a oportunidade de fazer escolhas individuais, sem as restrições anteriores em
que as pessoas ficavam limitadas, voltada principalmente para os imigrantes que vieram para
os Estados Unidos. Esse é o sonho de uma terra em que a vida deve ser melhor, mais rica e
completa, com oportunidade para cada homem de acordo com sua capacidade de realização.
O mito do Sonho Americano é um aspecto cultural marcante o qual se faz perceber
pela alusão à crença de que a América é uma terra de oportunidades em que, teoricamente
qualquer um, pode se transformar numa pessoa de sucesso. O mencionado mito pode ser
entendido como uma analogia com o trecho bíblico que narra a história de Moisés, um
191
MURRAY, Christopher. Op. cit, p.09.
192
DIAS, Daise Lillian Fonseca. O fracasso do Sonho americano em A Morte do Caixeiro viajante de Arthur
Miller. Vivências nº34, p.114, 2008.
118
homem escolhido por Deus para conduzir o povo pelo deserto com o objetivo de entrar na
terra prometida, a Canaã. 193
A ideia do Sonho Americano foi, desde os tempos de sua gênese até aos nossos dias,
alvo de profundas transformações, significando realidades distintas e constituindo o resultado
e a representação das diferentes épocas históricas. Ele inclui tanto componentes pessoais tais
como a aquisição de casa própria e mobilidade ascendente, como o sonho que se originou na
mística sobre a vida de fronteira.
Segundo o historiador Jim Cullen194, pode-se considerar seis tipos de Sonho
Americano, com cada um deles envolvido de acordo com determinada época. O primeiro
conceito nasceu com grupo de dissidentes religiosos originários da Inglaterra, que fugiram da
Europa e atravessaram o oceano em busca de liberdade para professar a religião em que
acreditavam, da forma que consideravam ser a correta. A segunda concepção do Sonho residia
na própria Declaração de Independência na qual um pequeno grupo de homens pôs em
questão o poder britânico sobre o território colonizado, legitimando a Revolução Americana.
A terceira vertente sobre o Sonho foi a ascensão social que constituiu um desejo de
progresso econômico e de mobilidade social. Cullen afirma que isto estava ligado ao próprio
mercado de escravos que se tornou na forma mais eficaz de ascensão social para muitos
colonizadores. O crescimento do capitalismo industrial do final do século XIX, e acelerado
no período após a Segunda Guerra Mundial, combinada à crença da “sobrevivência do mais
forte”, popularizou a noção de liberdade enquanto direito de todos os indivíduos à criação de
negócios e à exploração de indústrias. Assim, na década de 1950, temos uma quarta ideologia
diferente na qual o Sonho consistia na posse de casa própria, na aquisição de bens e na
procura de conforto material.
O conceito de Sonho Americano mudou na década seguinte caracterizando uma quinta
vertente do Sonho com a ascensão do Movimento dos Direitos Civis na década de 1960,
assentando, sobretudo, na luta travada pelos afro-americanos num processo de tradução do
American Dream em algo mais do que a realização individual em termos econômicos. As
relações raciais constituíam uma área da vida social americana que pedia uma redefinição. Por
fim, ainda segundo Cullen, o sexto conceito do Sonho vem desde a década de 1970 e
caracteriza a realidade atual do início do século XXI, que é a fama e a fortuna sem esforço
193
PERINE, Cristiane & QUIANZALA, Gabriela. Uma leitura do romance The Great Gatsby de Franz Scott e os
mitos que o constituem. Revista Ícone - Revista de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e
Literatura V. 11 – Jan. de 2013, p.85.
194
Cullen, Jim. The American Dream, A Short History of an Idea That Shaped a Nation. Oxford: Oxford
University Press, 2003.
119
195
ROBERTSON, James Oliver. American Myth, American Reality. New York, Hill & Wang, 1980, p.149.
196
PRADO, Maria Lígia. Natureza e identidade nacional nas Américas. In: América Latina no século XIX:
Tramas, telas e textos. Bauru/São Paulo, EDUSC/EDUSP, 1999, p.188.
197
O Destino Manifesto será discutido mais à frente neste capítulo.
198
Ibidem.
120
Contudo, o Sonho Americano pautado em valores que seriam para todos os cidadãos
dos EUA falhava desde os primórdios da nação. Tanto as culturas indígenas do Novo Mundo
como a população negra estiveram excluídas de quaisquer direitos culturais assim como dos
proclamados ideais de democracia e liberdade.
Na década de 1960, o Sonho era a esperança num futuro melhor. Existia uma ênfase
dada aos valores humanos como veículo para que o sonho se concretizasse. A democracia
estadunidense não tinha conseguido resolver a situação dos afro-americanos nem alterar as
precárias condições de vida nos estados do Sul. A região permanecia a mais afetada pela
doença, pela pobreza e pela violência. Por meio do apelo à rebelião e com as manifestações
antissegregação, o Movimento dos Direitos Civis plantou as sementes para a concretização do
“sonho” de um país mais justo e igualitário. 199
Empurrados pela sociedade para guetos de pobreza e marginalidade devido à cor da
pele, os negros viviam condenados a uma existência de miséria que não encaixava na filosofia
que dava forma ao Sonho Americano. Nos anos 1960, o American Dream passou a ser
também para os negros um direito a que lhes assistia reclamar, o direito não só de liberdade e
de mobilidade social, mas, principalmente, o direito à aceitação e ao respeito pela sua
identidade cultural. Isto foi explicitado no famoso discurso de Martin Luther King Jr.
intitulado popularmente por “I have a dream”, no qual falava da necessidade de união e
coexistência harmoniosa entre negros e brancos no futuro.200 O ponto principal de seu
repertório de discursos foi o conceito de Sonho Americano que evocou inúmeras vezes nos
mais variados contextos, relacionando-os a todos com o direito à igualdade de tratamento e de
oportunidades.
Para grande parte da geração pós-anos 1950 o Sonho Americano consistia na
possibilidade de viver num mundo melhor, onde a paz e o amor pudessem se sobrepor aos
horrores da guerra que se travava no Vietnã e à violência das batalhas entre policiais e
manifestantes, nas ruas dos EUA. A juventude americana protestava rejeitando a moral e o
estilo de vida que seus pais preconizavam, reivindicavam o direito à sexualidade fora do
matrimônio. A nova geração reclamava o direito a demonstrar o seu ponto de vista pessoal
sobre as regras e os valores sociais, ao mesmo tempo em que recusava os conceitos morais da
geração anterior. 201
199
Simões, Elsa Maria Barreto. O sonho americano em Fear and Loathing in Las Vegas : A Savage Journey to
the Heart of the american dream. Dissertação (Mestrado em História), Lisboa, Universidade Aberta, 2007, p.12.
200
Para ler e ouvir o discurso na íntegra: http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm.
Acessado em 02 de julho de 2015.
201
Simões, Elsa Maria Barreto. Op. cit. p.38.
121
202
MURRAY, Christopher. Op. cit, p.11.
203
ARNAUDO, Marco. The myth of superhero. Baltimore: John Hopkins, 2013, p.64.
122
Na verdade, máscaras e fantasias dos personagens também são declarações visuais por
meio das quais os personagens demonstram o que faz cada um deles irreproduzível,
inconfundível e excepcionalmente talentoso (por exemplo, as estrelas e listras para o
patriotismo do Capitão América). O mundo dos super-heróis seria, portanto, o reino final para
a livre expressão individual em uma intensificação poderosa de um dos mecanismos pelos
quais nós definiríamos a nossa imagem pública, escolhendo a roupa que vestimos ou a ideia
do que nós mesmos queremos de projeto em um contexto particular. Nesse mundo, todos os
trajes, até mesmo os mais estranhos, poderiam potencialmente ser aceitos pelos outros na
medida em que tenderiam a serem julgados sob normas gerais. Assim, no mundo dos super-
heróis, a excentricidade e variedade de trajes amplificada foram baseadas em parâmetros de
liberdade cultural, tolerância e aceitação da diversidade segundo a qual todos os modos de
autoexpressão devem ser considerados igualmente válidos. 204
A influência dos super-heróis na vida social cotidiana percorreu diversos caminhos e
dentro da construção narrativa das histórias as temáticas podem ser variadas. O linguista
Marc DiPaolo205 aponta que os temas de aventuras de super-heróis tem três categorias. A
primeira - chamada de Estabilishment – significa que o super-herói atua para preservar o
status quo e protege o governo e a população de hordas invasoras estrangeiras e terroristas.
Dois exemplos na Marvel que podem ser mencionados são as narrativas do Justiceiro (The
Punisher) e do Homem de Ferro (Iron Man). O primeiro narra a cruzada contra o crime do
vigilante que não se furta em matar criminosos, dando-lhes a punição por violarem as regras
estabelecidas pelo Estado. Já o Homem de Ferro tem estreitas relações com o governo
americano, inclusive para o fornecimento de armas.
O Justiceiro é visto como criminoso pelas autoridades pelo fato de que mata
traficantes, assaltantes, mafiosos e assassinos sem o consentimento da polícia. O Homem de
Ferro mantém sua identidade do rico industrial Tony Stark que comercializa armas para o
governo dos Estados Unidos. Embora com posturas de combate diferentes, os dois
personagens acabam apresentando traços em comum. O Homem de Ferro não mata seus
adversários em combate, mas ao fornecer material bélico a um governo, ele acaba sendo
responsável pelas mortes de pessoas em conflitos que esse mesmo governo vier a se envolver.
E em ambos os casos, a posição de domínio prevalece, seja pelo extermínio de criminosos que
afrontam as regras do Estado constituído, seja pela alimentação da máquina destrutiva em
204
Ibidem, p.65.
205
DIPAOLO, Marc. War, politics and superheroes: ethics and propaganda in comics and film. Jefferson:
McFarland & Company, 2011, p.13.
123
206
O Justiceiro será melhor trabalhado no Capítulo 04 desta tese, quando se falará da violência e a utilização de
quadrinhos com temáticas adultas.
207
Assim como o Justiceiro e o Homem de Ferro, os X-Men serão discutidos no Capítulo 05 e 06 deste trabalho
quando se falará sobre a diversidade de mutantes no Universo Marvel e suas várias formas de atuação.
124
especial do mago Merlin, personagem das lendas arthurianas e com a inserção de elementos
da mitologia acerca da formação do reino da Grã-Bretanha, país com forte histórico de
imperialismo.
Ao longo dos anos, a Marvel conseguiu atrair a cobertura da mídia não especializada
em quadrinhos por conta da relevância de questões sociais e políticas em suas histórias. Como
consequência natural da multidão de contadores de histórias nas aventuras de super-heróis, e
as mudanças nos valores culturais ao longo do tempo em que as aventuras estavam em
produção, os super-heróis tiveram muitos significados diferentes para muitas pessoas
diferentes. Desse modo,
“(...) As crianças veem os super-heróis como os adultos que esperam
um dia crescer e se tornar, as pessoas olhando para a religião em uma
era secular, por vezes, ver super-heróis substitutos dos deuses e anjos,
enquanto outros olham para os super-heróis como paradigmas morais
e / ou físicos para estar à altura. Alguns gostam do romantismo das
aventuras de super-heróis e desejariam que eles próprios pudessem
realizar esses feitos de heroísmo, em vez de viver com seu dia-a-dia
normal, estudando em uma escola que não gostam, ou que trabalham
longas horas em um cubículo de escritório.” 208
Quando se pensa na relação entre política e HQs uma das primeiras imagens que vem
à mente é a capa da primeira edição da revista Captain America Comics datada de março de
1941 a qual trouxe a primeira aparição do herói Capitão América. Na capa, o Capitão aparecia
esmurrando o rosto de Adolf Hitler, o que pode ser considerado a representação do desejo que
toda a nação estadunidense tinha vontade de fazer com o mandatário da Alemanha nazista.
Desse modo, o gesto exprimia não a morte do vilão, mas sim uma punição transmitida numa
luta de “homem para homem”. O murro seria o castigo por ter desafiado os EUA (Figura 43).
Reparemos que na imagem o herói e o vilão estão posicionados de igual maneira, indo
da direita para a esquerda, respectivamente. O ambiente é representado como o “covil do
inimigo”, que o americano invadiu para defender os “princípios da liberdade”. E mesmo
atacado por todos os lados consegue passar incólume e desfere um poderoso soco. Notemos
ainda a disparidade de tamanho entre o Capitão América e seus antagonistas. No plano de
fundo, percebemos soldados alemães armados, mas impotentes.
Também podemos perceber um mapa dos EUA próximo a Hitler e ao fundo uma tela
de TV simulando a explosão de uma fábrica estadunidense indicando a possibilidade dos
208
DIPAOLO, Marc. Op. Cit., p.15.
125
nazistas estarem planejando uma sabotagem aos Estados Unidos. Além disso, na parte de
baixo da capa aparece a figura de Bucky, o companheiro adolescente do Capitão América.
Podemos entender com isso que a primeira linha de batalha é composta pelos homens adultos,
que abririam frente para que as novas gerações pudessem se estabelecer num mundo novo de
paz, mas com a percepção de lutar quando necessário para conquistar essa paz.
Criado em 1941 em plena Segunda Guerra
Mundial por Jack Kirby e Joe Simon, a história do
Capitão América narrava as aventuras de Steve
Rogers e seus ideais patrióticos. Quando do
alistamento no exército para combater as forças do
Eixo na Europa, o jovem foi rejeitado pelo seu porte
físico esquálido e debilitado por várias doenças.
Inconformado com a recusa no processo, Rogers
insistiu em servir de qualquer maneira em defesa de
seu país. Seu discurso foi ouvido por um general
envolvido no chamado Projeto do Supersoldado, que
rapidamente fez o convite para que o jovem
participasse do projeto, e esse prontamente aceitou.
O projeto consistia em transformar homens
Figura 43 - Capa de Captain America
Comics nº 01 - Março de 1941 - comuns em verdadeiras máquinas de combate com o
O Capitão aparece esmurrando o rosto de
Adolf Hitler em sua primeira aparição. físico bem desenvolvido, com forte resistência na
luta corporal e habilidades atléticas no máximo da
capacidade humana por meio de um soro especial combinado à exposição de raios vita
garantia o equilíbrio emocional da pessoa que o recebesse. Contudo, durante a realização do
experimento, o cientista responsável pelo soro foi assassinado por um espião nazista que
assistia ao evento, deixando Steve como o único supersoldado criado.
Combatendo com um uniforme com as cores da bandeira americana e usando um
escudo como arma, o Capitão América serviu nas fileiras dos Aliados durante o conflito
mundial contra os países do Eixo. O “Sentinela da Liberdade” não foi o primeiro super-herói
com uma temática patriótica. Antes do surgimento do Capitão América, nós tivemos a criação
do super-herói Escudo (The Shield) da editora MLJ (Archie Comics), que apareceu pela
primeira vez em Pep Comics nº01, datado de janeiro de 1940. Escudo foi o primeiro super-
herói de quadrinhos com o uniforme baseado na bandeira dos Estados Unidos, estreando,
126
209
portanto, 14 meses antes do Capitão América. Na realidade, existia certa concorrência
entre as duas figuras, a ponto da MLJ, a certa altura, fazer uma interpelação judicial por causa
do escudo original do Capitão América, cujo formato triangular era semelhante ao formato do
tórax no uniforme do herói Escudo. Assim, na segunda edição de “Captain America Comics”,
o Capitão passou a utilizar a versão mais popular de seu escudo em formato circular.
Embora não fosse o primeiro herói patriótico, o Capitão América se tornou o
personagem com maior durabilidade a empunhar as cores da bandeira americana. O
personagem se tornou o herói mais popular da Timely Comics na década de 1940, com cerca
de um milhão de cópias de sua revista vendida por mês. Não por acaso, a tiragem das
primeiras revistas do Capitão América foi comprada pelo governo dos EUA e distribuída
entre os soldados de prontidão. Por sua total identificação com os símbolos americanos, o
personagem foi utilizado para incentivar os jovens estadunidenses a se alistar nas forças
armadas. Assim como os super-heróis existem na ficção para salvar o mundo, estava presente
aí a ideia patriótica e nacionalista do dever de lutar por seu país quando os soldados são
constrangidos a lutar em defesa de sua pátria. 210
Em 1941, nos Estados Unidos, os isolacionistas puseram uma forte resistência ao país
se envolver na Segunda Guerra Mundial, chamada por eles de Guerra Europeia. Antes mesmo
do envolvimento americano no conflito, as editoras passaram a produzir histórias nas quais os
personagens interagiam com os protagonistas da guerra, sobretudo combatendo japoneses e
nazistas, até mesmo com aparições do Imperador japonês Hirohito e do chanceler alemão
Adolf Hitler.
Após o ataque japonês à base naval americana de Pearl Habor, e durante o desenrolar
da guerra, as HQs funcionaram como uma forma de propaganda de guerra pró-aliada,
juntando o gênero da aventura com histórias fantásticas, associadas ao contexto político da
época. Nesse período, atingiu enormes tiragens, mirando o mercado consumidor específico
dessas histórias que era a juventude. Assim, os super-heróis “agiam para o bem das leis
vigentes, embora seus métodos nem sempre fossem legais, incluindo aí a morte de pessoas a
fim de preservar a paz”. 211
Com o fim do conflito mundial, os quadrinhos de super-heróis entraram em declínio
após atingirem o ápice de vendas na primeira metade da década de 1940. Com o Capitão
América não foi diferente. A partir de 1945, as vendas do personagem despencaram com a
209
Além de Escudo, outros personagens patrióticos apareceram antes do Capitão América foram Tio Sam (Uncle
Sam) da editora Quality Comics (Julho de 1940) e Minute-man, da editora Fawcett Comics (Fevereiro de 1941).
210
MARQUES, Edmilson. Op. cit, p. 101.
211
BIBE-LUYTEN, Sonia M..Op. cit.. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 34.
127
ausência dos nazistas nas narrativas, ou seja, sem os inimigos da nação estadunidense. Assim,
com a queda das vendas de super-heróis, os adversários do Capitão América mudaram de
nazistas para assaltantes, assassinos e criminosos comuns.
A revista Captain America Comics foi publicada até 1950, quando foi finalmente
cancelada. A publicação retornou em 1954 com novos elementos nas narrativas. A Guerra
Fria já tinha iniciado os embates ideológicos entre Estados Unidos e União Soviética deram a
tônica das histórias. Os comunistas agora eram os inimigos a combater. O então jovem artista
John Romita procurou “buscar no fervor do macarthismo um inimigo que fosse tão
212
perturbador para a sociedade quanto o nazismo”. Com o título “Captain America... the
commie smasher” (Capitão América... o esmagador de comunistas), as narrativas adotaram
uma postura semelhante ao que havia sido feito com os nazistas. O pressuposto era que os
comunistas eram pessoas ruins e que utilizam métodos traiçoeiros como sabotagens, por
exemplo. Além disso, o Capitão foi caracterizado como uma pessoa intolerante com os
soviéticos cogitando até mesmo a morte de seus adversários como punição pelos crimes.
Contudo, a predominância de um pensamento conservador nas narrativas decretou o
fracasso do relançamento da revista com a publicação de apenas três edições. Segundo aponta
Priscilla Cerêncio, Stan Lee argumentou que o público não se identificou com a postura
extremamente conservadora das narrativas além dos roteiros terem se apresentados fracos na
213
ótica de Lee. Tanto que na década seguinte a Marvel trouxe o personagem de volta, mas
com a versão macarthiana descartada e sem qualquer referência com as histórias passadas na
década de 1950.
Assim, em 1964, Stan Lee decidiu trazer de volta esse ícone das HQs durante os anos
de guerra. Com uma explicação típica da ficção, o leitor ficou sabendo que o Capitão América
original não havia perecido. Ao final da guerra, durante uma perseguição de aviões, o herói
caiu nas águas próximas ao Oceano Ártico e foi dado como morto pelo mundo inteiro. Ele
permaneceu com seu corpo congelado, somente despertando décadas mais tarde, sendo
resgatado pelo grupo de heróis Os Vingadores (The Avengers) formado por outros
personagens como Thor e o Homem de Ferro, e logo acabou sendo incorporado à equipe.
Quando acordou do estado de animação suspensa, o Capitão América estava num mundo
completamente novo. Stan Lee procurou distanciar o personagem de qualquer conflito bélico,
como a Guerra do Vietnã, por exemplo. A intenção era não marcá-lo apenas como um herói
212
CERENCIO, Priscilla Ferreira. O escudo da América: o discurso patriótico na revista Captain America
Comics (1941-1954). Dissertação (Mestrado em História) – São Paulo, Universidade de São Paulo, 2011, p. 123.
213
LEE, Stan apud CERENCIO, P. F.. Op. cit., p. 127.
128
Desde sua criação na década de 1940, o Capitão América sempre foi um símbolo da
Marvel e intimamente ligado com os destinos da nação. Não raro, o personagem apareceu em
214
GUEDES, Roberto. Quando surgem os super-heróis. São Paulo: Ópera Graphica, 2004, p. 75.
215
WRIGHT, Bradford W.. Comic Book Nation: The transformation of youth culture in America. Baltimore, The
John Hopkins University Press, 2001, p. 244.
216
A discussão acerca dos conflitos morais do Capitão América na década de 1960 e 70 foram debatidos em
GUERRA, Fábio V.. Super-heróis Marvel e os conflitos sociais e políticos nos EUA (1961-1981). Dissertação
(Mestrado em História) – Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2011.
129
diálogos com presidentes americanos, de acordo com a época em que a narrativa foi escrita.
Em 1980, os americanos viveram um ano eleitoral, no qual iriam escolher seu próximo
presidente ou decidir pela reeleição do mandatário à época. O vencedor do pleito acabou
sendo o republicano Ronald Reagan, derrotando o então presidente democrata Jimmy Carter.
Alguns meses antes, a Marvel elaborou uma história em que esse clima eleitoral era
retratado. No começo dessa narrativa o Capitão América saia em defesa de reféns de homens
armados durante o congresso de um partido político. Após vencer os criminosos, o Capitão é
cumprimentado pelo presidente do partido chamado New Populist Party (NPP) – Novo
Partido Populista.217 Em agradecimento por sua intervenção, o congressista sugeriu que o
Capitão América se candidatasse às eleições presidenciais daquele ano pelo partido (Figura
44). Em suas palavras justificava-se a sugestão frente à falta de exercício de cargo político do
Capitão: “O povo não quer um político...quer um líder!”218 E foi além: “Nós formamos o
Novo Partido Populista três anos atrás com a ideia de oferecer ao povo uma alternativa
política viável.”
Fica claro aqui a referência ao momento político que viviam os EUA naquela época. O
país passava por um momento de reafirmação identitária após uma década sob o impacto da
derrota no Vietnã e o escândalo de Watergate e o congressista afirmava que seu partido foi
criado para servir de alternativa aos partidos Democrata e Republicano que se alternavam
durante décadas na ocupação da presidência.
Continuando a história, o convite para a possível candidatura do Capitão foi vazada
para a imprensa, que correu atrás do herói para ouvir alguma declaração à respeito.
Ponderando com alguns de seus colegas do supergrupo Vingadores, ele ficou tentado a aceitar
a oferta do partido, entendendo que, como um símbolo nacional poderia fazer melhorias para
o país por outros meios. Após muita ponderação, o Capitão decidiu entrar em contato com o
Partido Populista e fez um pronunciamento à nação ao vivo pela televisão. Em suas palavras:
“A presidência é um dos cargos mais importantes do mundo. O responsável por esse
ofício deve representar os melhores interesses de toda uma nação. Ele deve estar
pronto para negociar... para se comprometer... 24 horas do dia, para preservar o país
a todo custo.
(...) Eu trabalhei e lutei toda a minha vida pelo crescimento e avanço do sonho
americano. E acredito que o meu dever para com o sonho limitaria severamente
qualquer capacidade que eu possa ter de preservar a realidade. Nós todos devemos
viver no mundo real... e, algumas vezes, esse mundo pode se tornar bastante
tenebroso, mas é o sonho... a esperança... que fazem que valha a pena viver a
realidade.
217
Para saber sobre o Partido Populista original ver: POPE, Daniel (ed.). American Radicalism. Malden:
Massachusetts: Blackwell Publishers, 2001.
218
STERN, Roger. Cap for president!. In: Captain America nº250 – Outubro de 1980, p.04.
130
(...) Espero que vocês possam entender... que eu não posso ser o seu candidato.
Vocês precisam olhar mais para dentro de si mesmos para encontrar as pessoas que
vocês necessitam para manter esta nação forte... e, se Deus quiser, para ajudar a
tornar o sonho realidade.”219
Ao final da narrativa, Roger Stern, roteirista dessa edição, expôs uma citação famosa
sobre a coragem que um homem deveria ter quando toma decisões difíceis. Ao terminá-la, ele
revelou quem a disse: o ex-presidente americano, John F. Kennedy.220
O discurso de desistência do Capitão América serviu como uma mensagem para a
nação. Quando ele disse que “devemos viver no mundo real”, significava que apesar de se
apegar à fantasia, o povo deveria ter consciência plena do que seus atos poderiam acarretar.
Nas palavras do Capitão, a possibilidade de reerguimento da nação dependeria de cada
cidadão estadunidense que deveria lutar para seguir vivo com o “sonho americano”.
Por fim, a citação de uma frase de Kennedy, ressaltou essa busca pela glória de um
passado não tão distante e reforçou o mito por trás do ex-presidente. No imaginário coletivo
daquela época, Kennedy teria sido o último ocupante confiável da Casa Branca. Seus
antecessores não teriam tido o mesmo desempenho que Kennedy teve quando exerceu seu
mandato, que foi interrompido devido ao seu assassinato.
219
STERN, Roger. Cap for president!. In: Captain America nº250 – Outubro de 1980, p.16-7.
220
A citação mencionada: “The courage of life is often a less dramatic spectacle than the courage of a final
moment; but it is no less a magnificent mixture of triumph and tragedy. A man does what he must - in spite of
personal consequences, in spite of obstacles and dangers and pressures - and that is the basis of all morality.“
Em português: “A coragem de viver é, frequentemente, um espetáculo menos dramático do que a coragem de
um momento final, mas não é uma mistura menos magnífica de triunfo e tragédia. Um homem faz o que precisa
fazer - apesar das consequências pessoais, apesar dos obstáculos, dos riscos e das pressões - e essa é a base de
toda a moralidade humana.”
221
Think Thanks são organizações que produzem pesquisas, análises, e conselhos orientados a política de temas
domésticos e internacionais com a tentativa de executar decisões bem informadas sobre a política pública em
questão. Eles podem ser filiados a partidos políticos, governos, grupos de interesse, corporações privadas ou
independentes. Estas instituições servem como fonte entre as comunidades acadêmicas e os encarregados de
formular políticas, servindo ao interesse público como um ator independente que traduz pesquisa aplicada a uma
forma compreensível, confiável, e acessível para o público e tomadores de decisão.
131
Capitão América: “- Esse é um país livre Apátrida. Está certo o direito de você se
expressar. Mas Ninguém tem o direito de forçar os outros a ouvir se eles não
querem ouvir. Por que você não dá às pessoas a escolha se elas querem ouvir você
ou não?”
222
Ver MOLL NETO, Roberto. Reaganation: a ascensão do neoconservadorismo e o nacionalismo nos Estados
Unidos (1981 - 1988). Dissertação (Mestrado em História) – Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2010.
132
A: “- Não cite a Bill of Rights para mim! Eu não reconheço a autoridade que isto
confere. Algumas vezes as pessoas devem ser forçadas a ouvir o que é bom para
elas!”
(...)
A: - Eu não sou contra a América em particular! Eu sou contra todos os países... Eu
sou contra o próprio conceito de países! Eu acredito que todos os homens são
irmãos. Tribalismo, etnicismo, nacionalismo... estes todos são conceitos terminais
nesse nosso mundo de armas nucleares que se tornou antiquado e perigoso!
Eles fazem pessoas pensarem que são diferentes... especiais... melhor do que os
outros. Isto está errado! Todos os homens são iguais. Ninguém é melhor ou
diferente que o outro!
Quando você diz "Eu sou americano", o que você está dizendo é que você se
distingue de outro que não pode fazer essa afirmação. Cada nação adota a ideia que
é melhor do que todas as outras! Isto é o que nos levou para a guerra com nossos
semelhantes... isto é o que nos trouxe à beira da destruição nuclear.
Se nós apagássemos as fronteiras nacionais e aceitássemos a unidade essencial de
toda humanidade, o mundo seria um lugar melhor! A terra não deveria ser dividida
em nações! Nós somos o mundo... não um monte de espécies diferentes!”
CA: “- Olhe Apátrida, eu não posso culpá-lo por querer um mundo melhor... Mas o
seu desejo por paz justifica seus atos de violência e terrorismo? As pessoas que você
feriu com o vidro estilhaçado... você espera que elas prestem atenção em suas
palavras e ignore os seus atos?!” 223
223
GRUENWALD, Mark. Deface the nation. Captain America v1 nº312 – Dezembro de 1985, p.17-8. Os grifos
estão no original.
224
ZAHRAN FILHO, Geraldo Nagib. A Tradição Liberal dos Estados Unidos e suas Influências nas Reflexões
sobre Política Externa. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais), Rio de Janeiro, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2005, p.23.
225
Ibidem, p.32.
133
Geraldo Zahran ainda argumenta que a inexistência de uma ordem social, política e
econômica rígida e fundada em desigualdades como a ordem feudal europeia favoreceu o
desenvolvimento político liberal nos Estados Unidos.226 Desse modo, a ausência de uma
experiência que se contraponha aos valores liberais levou essa tradição a se tornar absoluta
dentro dos EUA. Pode-se dizer que a grande característica da política nos Estados Unidos é a
ausência de uma tradição conservadora, no qual os valores liberais estão completamente
difundidos e carregados no pensamento político do país. O maior exemplo desse fato é o
modo como os EUA projetam seus interesses e valores nacionais como princípios universais.
Contudo, o liberalismo se manifesta em diferentes países em tempos históricos
bastante diversos, conforme seu grau de desenvolvimento. Assim, nem é possível falar de
uma difusão do liberalismo, embora o modelo da evolução política inglesa tenha exercido
uma influência determinante, superior à exercida pelas constituições francesas da época
revolucionária. Há uma indefinição quanto aos referenciais históricos do termo liberalismo,
pois “tal termo pode, conforme o caso, indicar um partido ou um movimento político, uma
ideologia política, uma estrutura institucional específica ou a reflexão política por ela
estimulada para promover uma ordem política melhor, justamente a ordem liberal.” 227
Voltando à história, a atitude do Capitão em debater com o Apátrida demonstra uma
postura considerada democrática, na qual o personagem entende que cada indivíduo tem o seu
direito de escolha sobre suas ações. Não por acaso Apátrida retrucou o Capitão quando esse
insinuou esse direito de escolha e Apátrida relacionou esse argumento ao Bill of Rights228
britânico. Esse por sua vez é conhecido como uma declaração dos direitos dos cidadãos
contendo uma lista de direitos considerados importantes ou essenciais a um grupo de pessoas.
Com ele, a população britânica a partir do fim do século XVII, teve garantida a
liberdade de expressão (poder dizer qualquer coisa sem que isso atinja de alguma maneira
outra pessoa), assim como a liberdade política (podem votar em quem quiser), e à tolerância
religiosa (podem crer em qualquer religião, sem desrespeitar a outra). Ligada às dez primeiras
226
Ibidem, p.43.
227
CORRÊA, Ingrid da S. M.. Ulysses Guimarães: trajetória política de um liberal pela democracia na luta
contra a ditadura militar (1971-1984). Dissertação (Mestrado em História) – Niterói, Universidade Federal
Fluminense, 2011, p. 16.
228
A ideia de uma lista de direitos dos cidadãos tem origem moderna surgida no Reino Unido, e refere-se à
Declaração de Direitos, que era uma proposta de lei, aprovada pelo Parlamento inglês em 1689. O Parlamento
definiu que nenhuma lei, ou alguma outra coisa desse tipo deveria passar pelo Parlamento, definiu também que
nenhum dos discursos feitos nos debates no Parlamento não deveriam ser examinados em nenhuma Corte, nem
em outro lugar a não ser no Parlamento.
134
emendas da Constituição americana, o que hoje conhecemos como Bill of Rights é a base
legal para alguns dos direitos dos cidadãos dos Estados Unidos. 229
Já o Apátrida defendia a destruição de governos centrais e a extinção total de todo e
qualquer tipo de fronteira nacional. O personagem afirmara que todo nacionalismo, mesmo o
nacionalismo étnico - tribalismo, etnicismo citado em sua fala - de grupos humanos
minoritários seria visto como algo negativo. Nesse caso, ele pregava o combate total a
qualquer tipo de hierarquia imposta defendendo uma organização social baseada na igualdade.
Essa total repulsa transpareceu no uniforme de Apátrida. As cores escolhidas para
compor seu uniforme eram o preto e branco exclusivamente. Sendo um antinacionalista
ferrenho a escolha destas únicas cores não permitiria que ele fosse relacionado a nenhuma
nação do planeta, haja vista que não existem países no mundo que tenham bandeiras apenas
nestas cores, seguindo a tradição heráldica. Em geral, acrescenta-se uma terceira cor para a
composição da bandeira do país, como no caso de alguns países árabes que adicionam a cor
vermelha em suas bandeiras como o Egito ou o Iraque, por exemplo. Além disso, Apátrida
usava em seu cinto uma réplica do continente americano em cor preta. Isto poderia significar
a ideia de união entre as três Américas. Quando ele diz que uma pessoa não pode dizer que “é
americana”, pois isto traria a sensação de desigualdade, a imagem de seu cinto traz essa noção
de pertencimento e igualitarismo, no qual todos os nascidos no continente são apenas um
povo, sem distinção entre eles (Figura 45).
Esse questionamento nos remete ao ideal de individualismo pautado no desejo de
liberdade, demanda universal para a autoafirmação. O individualismo se baseava na noção de
“igualdade natural” dos indivíduos, na concepção de que todas as restrições e desigualdades
eram produzidas artificialmente e, uma vez banidas, abririam espaço para o aparecimento do
homem perfeito na moralidade e na beleza, enfim, o homem em essência. 230
Dessa forma, o individualismo enquanto dimensão cultural pode ser visto como uma
variável que influencia e condiciona os valores das organizações de uma dada nação ou
231
região. O “homem universal” viveria em cada indivíduo particular, na medida em que a
“igualdade natural” se fundamenta na concepção de indivíduos isolados e idênticos.
229
SCHAWARTZ, Bernard. The Great Rights of Mankind: A History of the American Bill of Rights. Lanham:
Rowman & Littlefield Publishers, 2002.
230
GUMAN, Marcelo. Individualismo, família e projeto: negociando identidades em casais formados por judeus
e não judeus. Tese (Doutorado em Antropologia) – Museu Nacional – PPGAS, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro,2006, p.21.
231
Hofstede. G. Culture Consequences. Beverly Hills: Sage Publications, 1984, p. 28.
135
232
GUMAN, Marcelo. Ibidem.
233
THOMPSON, E. P.. Exterminismo e Guerra Fria. São Paulo:Brasiliense, 1985, p. 22.
234
HEIN, Leslie Lothar Cavalcanti. Millenium – O imaginário social da Era Atômica (1945-1953). (Tese
Doutorado em História) – Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2009, p. 165.
136
"Eu acredito que meu oponente está errado. Não há nada nocivo em
ter uma sensação de identidade nacional ou herança étnica.
A América é feita de um povo de diferentes grupos étnicos. Cada qual
teve sua própria contribuição para a cultura americana.
Seja orgulhoso de sua herança, mas nunca deixe esse orgulho fazer
você esquecer que acima de tudo somos seres humanos que temos os
mesmos desejos e necessidades e merecemos o mesmo respeito e
dignidade. Pelo menos é assim que eu vejo." 235
Em 1987, o Capitão América protagonizou uma série de histórias que retrataram sua
relação com o governo americano. Nela, o Capitão foi confrontado por membros do governo
americano que indagaram o herói sobre suas atuações independentes, lembrando que a fonte
de sua forma física excepcional e seu uniforme vinha de um acordo com o próprio governo
americano para que ele servisse de operativo militar na Segunda Grande Guerra.
Os burocratas questionaram Steve Rogers sobre todo o custo que o governo de
Franklin Roosevelt depositou sobre o Projeto do Supersoldado, tendo Rogers sido o único
beneficiado com a aplicação do soro de aumento da massa muscular. Desse modo, os
membros desse conselho então deram 24 horas para Steve decidir se continuaria a utilizar a
identidade do Capitão América, mas agora servindo única e exclusivamente o governo dos
Estados Unidos ou se decidiria abandonar o uniforme e deixar para que os burocratas
tomassem a decisão que achassem mais conveniente.
Depois de muito avaliar suas opções, Steve Rogers decidiu abandonar a identidade de
Capitão América, e entregou o uniforme e o escudo para as autoridades. Em sua fala quando
realizou a entrega:
“Senhores, eu tenho pensado sobre o assunto que discutimos ontem. Uma grande
dose de pensamento, e eu lamento dizer que em boa consciência, que não posso
aceitar as suas condições de trabalho. O Capitão América foi criado para ser um
mero soldado, mas eu fiz muito mais do que isso. Para voltar a ser um mero soldado,
seria uma traição de tudo que eu tenho lutado durante a maior parte da minha
carreira.
Para servir o meu país à sua maneira, eu teria que desistir da minha liberdade
pessoal, e me colocar em uma posição onde eu poderia ter que comprometer meus
ideais obedecendo a suas ordens.
Eu não posso representar o governo americano, o presidente já faz isso. Eu devo
representar o povo americano. Eu represento o sonho americano, a liberdade de se
235
GRUENWALD, Mark. Deface the nation. Captain America v1 nº312 – Dezembro de 1985, p.22.
137
esforçar para se tornar tudo o que você sonha ser. Ser Capitão América tem sido o
meu sonho americano.
Para tornar-me o que vocês querem que eu seja, eu teria que comprometer esse
sonho... abandonar o que eu vim para representar.
Meu compromisso com os ideais desse país é maior do que o meu compromisso com
um documento de 40 anos.
Sinto muito, mas essa é a maneira que deve ser. Senhores, acredito que isto lhes
pertence” . 236
Mais uma vez, o diálogo do Capitão trouxe a sua defesa ao “sonho americano”. Nas
palavras do herói, esse “sonho americano” era entendido como a liberdade que todo cidadão
estadunidense teria em tomar suas próprias decisões, além de demonstrar a esperança de o
país seria uma “terra das oportunidades”, um lugar no qual todos os seus cidadãos têm as
mesmas chances de crescimento econômico e que proporciona que todos sejam iguais em
direitos e deveres. Segundo Eric Foner, a ideia de amor à liberdade foi definida como uma
característica da sociedade americana no final dos anos de 1950. As pesquisas de opinião da
época diziam que esse valor tinha sido alcançado por todos. 237
Podemos perceber essa desilusão com o “sonho americano” quando observamos a
capa da revista que trouxe a narrativa citada mais acima (Figura 46). Nela, vemos um Capitão
América cabisbaixo com suas mãos voltadas para baixo em posição de rendição, como se
demonstrasse uma impotência frente aos acontecimentos. Atrás do personagem vemos uma
bandeira americana se diluindo, com as listras que a compõe escoando pelo chão feito água. A
interpretação mostrava a decepção com os direitos que estavam sendo usurpados naquele
momento, privando o Capitão América de sua luta em prol dos valores que acreditava de
liberdade e democracia.
Para corroborar ainda mais a mensagem, temos no canto superior da capa um selo
mostrando o número da edição da revista. Em geral, estes selos costumam ser ilustrados com
personagens da Marvel, referentes ao conteúdo da revista exposta. Contudo, nessa edição no
lugar dos heróis, o desenhista pôs a imagem do ex-presidente americano Abraham Lincoln
chorando (Figura 47).
A atuação de Lincoln na Guerra de Secessão no século XIX promoveu no imaginário
coletivo sua posição de que ele é um dos maiores presidentes da história dos EUA. Lincoln,
assim como foi dito sobre Kennedy possui uma mitologia que o põe como árduo defensor dos
valores da democracia, como um exemplo a ser seguido por todos os estadunidenses. O fato
de ilustrar a revista com uma imagem sua chorando, expõe o desapontamento com os rumos
do governo.
236
GRUENWALD, Mark. The choice. Captain America v1 nº332 – Agosto de 1987, p.23.
237
FONER, Eric. The Story of American Freedom. New York/London: W.W. Norton & Company, 1998, p.260.
138
No decorrer da narrativa das revistas, Steve Rogers passou a vagar pelos Estados
Unidos sem rumo definido. Alguns meses mais tarde, reapareceu e assumiu um novo
uniforme, bem parecido com o do Capitão América, só que dessa vez as cores da bandeira
foram substituídas pela cor preta, representando o luto pela decisão tomada pelos membros do
governo federal (Figura 48). Inclusive, seu novo codinome passou ser apenas Capitão (The
Captain) subtraindo o nome América. O governo americano decidiu então escolher outro
homem para o lugar de Rogers para usar o uniforme do Capitão América. Após algumas
ponderações e alguns nomes descartados, a comissão do governo escolheu o jovem Johnny
Walker, também conhecido como o vigilante Superpatriota (Super-Patriot).
Walker foi apresentado aos leitores em edições anteriores da revista Captain America
no qual ele mesmo se pôs como uma alternativa – segundo suas palavras – ao patriotismo
arcaico do Capitão América. O Superpatriota pregava uma ação mais enérgica com
criminosos e indivíduos que fizessem mal aos Estados Unidos. Segundo o discurso do
personagem, os malfeitores dos dias atuais usariam armas de fogo e, portanto, deveria se ter
uma resposta mais dura no combate aos mesmos. O personagem tinha poderes sobre-humanos
adquiridos com uma fórmula especial parecida com o soro do supersoldado, o que lhe
conferiu habilidades acima do comum em força, agilidade, velocidade e resistência.
Durante a década de 1980 ocorreu o fortalecimento de um projeto conservador no
campo da direita estadunidense, que pretendia restaurar o orgulho e o poder nacional de
outrora abalados pela derrota no Vietnã e pelo escândalo de Watergate, unindo um mesmo
discurso o anticomunismo e a necessidade de investimentos militares visando a confrontação
armada dos inimigos dos EUA no mundo. 238 A força conservadora sempre foi muito forte nos
Estados Unidos, defendendo políticas de intervenção em outros países, aumento do belicismo
e valores morais cristãos. Contudo, em meados da década de 1970, os conservadores,
principalmente os do Partido Republicano, perderam parte de sua força política, sobretudo
devido a retirada, e consequente derrota, do país na Guerra do Vietnã. Somou-se a isso o
abismo econômico vivido pelos EUA, causado pela alta do preço do petróleo, com o
enfraquecimento da indústria estadunidense e do seu potencial competitivo frente a outras
nações desenvolvidas.
238
GERSTLE, Gary. American Crucible: Race and nation in the twentieth century. Princeton: Princeton
University Press, 2002.
139
239
A ascensão do anti-herói na Era Reagan será discutida mais aprofundamento no capítulo 04 desta tese.
240
Apesar dos nomes, aparentemente os nomes dos dois personagens não tinham conotação política. Os nomes
foram derivados de uma forma de complemento de ataque em luta corporal (esquerda e direita).
141
Walker ficou fora de si e, num acesso de fúria matou todos os membros do Cães de Guarda à
sangue-frio.241
A partir de então o novo Capitão América se tornou um ser amargurado pela perda de
seus pais e passou a agir violentamente contra os adversários, causando estranhamento no
povo americano. Além disso, Walker matou seus ex-parceiros Esquerdista e Direitista por
vingança, acusando-os de serem responsáveis indiretos pela morte de seus pais. As ações fora
de controle de Walker obrigaram o Comitê de Assuntos Sobre-humanos a pedir ajuda de
Steve Rogers para detê-lo. A trama chegou ao fim com uma luta corporal entre Rogers e
Walker na qual o Capitão América original saiu vencedor. Por fim, foi revelado que tudo não
passava de um plano do maior inimigo do Capitão América – o Caveira Vermelha (Red Skull)
para forçá-lo a abandonar sua luta por justiça e desmoralizá-lo publicamente. No final de
tudo, Walker reconheceu que a força moral e o heroísmo de Steve Rogers iam além da
vestimenta que ele estivesse usando, oferecendo o posto de Capitão América de volta. Na
última página da trama, Steve Rogers reassumiu o uniforme do “Sentinela da Liberdade”.242
Ao longo dessa saga, ficou implícito que o presidente Ronald Reagan não tinha ciência
dos acontecimentos que levaram à destituição de Steve Rogers. Ao mesmo tempo em que ele
foi citado como “um dos mais populares presidentes da história americana”,243 a sua função
de zelar pelo povo foi posta à prova quando se supôs que Reagan pudesse não saber de nada.
Isto levanta uma questão: até que ponto a editora Marvel demonstrou ser contra ou favor de
um governo estadunidense?
Existe um questionamento sobre qual seria o posicionamento político da editora.
Desde a sua criação, a editora Marvel teve uma postura considerada progressista perante seus
leitores. Ainda na década de 1960 a Marvel apresentou uma gama de personagens que sofriam
crises existenciais, tinham problemas mundanos e poderiam eventualmente lutar entre si. Isto
caracterizou a sua diferença em relação a sua principal rival, a DC Comics.
A DC Comics era identificada com narrativas em que seus heróis eram apresentados
como seres absolutos, acima dos cidadãos comuns, mas que ao mesmo tempo eram
reconhecidos e exaltados como seus protetores: O Super-Homem é o principal exemplo.
Mesmo tratando-se de um alienígena entre os humanos, ele era visto como um defensor de
toda a humanidade, sem desconfianças; Batman é praticamente encarado como uma lenda
urbana, mas a população de Gotham City não o repudia e encara como positiva a sua luta
241
GRUENWALD, Mark. Surrender. Captain America v1 nº345 – Setembro de 1988.
242
Idem. Seeing Red. Captain America v1 nº350 – Setembro de 1988.
243
Idem. Natural calling. Captain America v1 nº336 – Dezembro de 1987, p.07.
142
narrativas da Marvel, Reagan é descrito como um grande líder capaz de comandar os EUA,
considerando os problemas da nação ou os inimigos externos (Figura 49).
Contudo, ainda na trama do Capitão América, Reagan foi antagonista de uma das
histórias que compunham a saga. Uma terrorista conhecida como Víbora (Viper) contamina a
água de Washington D.C. com um líquido que transformaria todos que a bebessem em
répteis. Logo, a população da capital americana foi infectada pelo líquido, todos sendo
transformados em répteis humanos, causando o caos na cidade. Nesse ínterim, Víbora
caminhou pelas ruas de Washington com seus comparsas e sozinha invadiu a Casa Branca
procurando o presidente Reagan. Lá, ao chegar, deparou-se com a primeira-dama, Nancy
Reagan, e o presidente Ronald. Ela poupou a vida de Nancy e deu ao presidente uma nova
dose do líquido transmutador, mudando ainda mais o aspecto reptiliano de Reagan.
Steve Rogers, vestido em sua nova identidade de Capitão, entrou no salão oval da
presidência se deparando com o presidente transformado numa cobra humana. O combate se
tornou inevitável com Rogers tentando se proteger e ao mesmo tempo procurando não ferir
Reagan que não tinha consciência de seus atos. Durante o embate, Rogers procurou
argumentar com um Reagan fora de si, lembrando-o da importância que seu cargo tinha para a
nação. Rogers conclui dizendo que mais do que ele mesmo, Rogers, o presidente é “um
símbolo do povo americano, e que ele fora eleito para seu ofício duas vezes”. 244
No desenrolar da luta, Reagan liberou toxinas de seu corpo, o que provocou uma
descamação completa e por fim voltou ao normal. Enquanto isso, o serviço secreto americano
apareceu e o Capitão pode deixar Reagan a salvo. Dois dias depois, o presidente fez uma
conferência de imprensa sobre os acontecimentos em Washington, mas omitiu que o distúrbio
tivesse atingindo ele e a primeira-dama. Porém, no último quadro da história e diante da
omissão em sua declaração, foi feita uma aproximação de seu rosto no qual os seus dentes
caninos sobressaíram como uma peçonha de cobra (Figura 50).
Esse item é interessante, pois expôs uma crítica ao presidente americano quando supôs
que ele mentiu para o povo, contrariando as palavras que Steve Rogers fez a seu respeito e a
importância de seu cargo. Além disso, a capa dessa edição trazia uma ilustração da luta entre
Rogers e Reagan na qual o presidente estava posicionado na sombra, mas que tornava
possível perceber um corpo não humano prestes a atacar o herói. Embaixo os dizeres para a
chamada da capa: “O Capitão versus a mais mortal de todas as cobras!” (The Captain vs. The
deadliest snake of all!) (Figura 51).
244
GRUENWALD, Mark. Don’t tread on me!. Captain America v1 nº344 – Agosto de 1988, p.39.
144
defender os ideais de tolerância, justiça e equidade a que se poderia aspirar. Eles procuravam
alguém para defendê-los contra essas ameaças não importa o custo. Assim, o mundo de
traição também se tornou o mundo de justiça vigilante. 248
Em 1996, a Marvel lançou outra narrativa que tratou diretamente do relacionamento
entre o Capitão América e um presidente americano. A história começou quando o Capitão
América se sentia apático e se cansava facilmente. Passado alguns exames físicos ele
descobriu que o soro do supersoldado estava destruindo seus músculos e o matando
lentamente. Assim, adotou um traje blindado para manter seu combate ao crime, mas que não
passava de um paliativo, pois o soro continuava a deteriorar o seu corpo quase até a morte.
Contudo, o Capitão se recuperou por meio de uma transfusão total de sangue e medula
de uma pessoa que tinha uma combinação genética idêntica. E isso foi conseguido graças ao
corpo de seu inimigo, o Caveira Vermelha, que aquela época possuía um corpo clonado a
partir do próprio Steve Rogers. Desse modo, traído pelo soro do supersoldado, o Capitão
América passou a dever sua vida a seu rival, com quem, então, ele agora passou a
compartilhar uma forte identidade. O débito foi pago quando lutou ao lado do Caveira para
recuperar o Cubo Cósmico (Cosmic Cube), uma arma extremamente poderosa capaz de
redefinir toda a realidade com a consciência aprisionada de Adolf Hitler, considerando que o
Caveira tinha planos de reabilitar a utopia nazista no mundo. Quando finalmente o cubo foi
recuperado, o Capitão lutou com o Caveira, impedindo-o de se apoderar do cubo. Porém, para
recuperar o cubo, o Capitão América teve de se infiltrar numa base militar americana secreta e
as câmeras de segurança o revelaram lutando contra soldados americanos juntamente ao lado
do Caveira Vermelha.
Steve Rogers foi chamado para uma audiência com o presidente americano na época,
Bill Clinton, quando foi acusado formalmente de traição, pois havia provas de que teria
invadido uma propriedade militar do governo e justamente com um inimigo de seu país. Com
a sentença proferida pelo próprio Clinton dentro do Salão Oval, Steve Rogers teve sua
cidadania americana cassada e foi exilado em Londres. Novamente ele perdia o uniforme e a
identidade de Capitão América. A caminho do avião presidencial Air Force One, que o levará
para o exílio na Inglaterra, Rogers diz a um militar que o acompanha:
“Eles me chamam de ‘Capitão’... mas eu não sou um soldado, não de fato. Eu
sirvo algo maior do que qualquer patente militar, General... maior do que qualquer
governo. Pelo menos, eu fiz!
Lembre-se sempre que o Capitão América lutou pelo sonho americano. Um sonho
que prometeu justiça e liberdade a todos”. 249
248
Ibidem.
146
Dessa forma, podemos ver o discurso do Capitão América reafirmando o que disse
anteriormente. A força de seu uniforme está no que ele inspirava no povo americano. O
sentimento de patriotismo combinado aos ideais de justiça e liberdade que compõe o tão
propalado sonho americano. Ao desembarcar na Inglaterra, Rogers foi auxiliado por Sharon
Carter, uma ex-namorada sua que tinha sido dada como morta anos atrás. Steve então assumiu
um uniforme sem as estrelas e listras americanas, demonstrando que naquele momento ele
não representava país algum, mas sim os ideais mencionados anteriormente (Figura 52).
Lutando para se livrar das acusações de traição, Rogers impediu uma tentativa de
roubo de códigos nucleares dos EUA e ainda salvar o presidente Bill Clinton de ser
assassinado. No final, constatou-se que o Capitão América não tinha traído ninguém, mas sim
sua mente havia sido manipulada pelo vilão conhecido como Mecannus. Depois de tudo
esclarecido, o presidente Bill Clinton devolveu o escudo para o Capitão América, dizendo que
ninguém mais poderia representar esse papel (Figura 53).
O que chamou a atenção nessa trama foi sua diferenciação quanto à caracterização do
presidente Clinton, comparando-o à representação de Reagan. Na saga dos anos de 1980 ficou
implícito que o republicano Reagan não sabia das operações do Comitê para super-humanos e
a substituição de Rogers de seu posto de Capitão.
Por sua vez, nos anos de 1990, o democrata Clinton foi representado como alguém
ciente de tudo. Inclusive, ele próprio deu a sentença para Rogers deixar de ser o Capitão
América dessa vez. Assim como representado na figura 50, Bill Clinton ao devolver o
uniforme de Capitão para Steve Rogers pede para que ele deixe colocar o escudo do herói em
seu braço para senti-lo. Esse fato seria simbólico, haja vista que apenas os verdadeiros
patriotas americanos poderiam erguer o escudo do Capitão América e Clinton teve essa
possibilidade, o que talvez para Reagan não fosse permitido.
A traição do Capitão América pelo soro do supersoldado foi a mais fundamental, pois
revelou que aquilo que criou o Capitão América, também o matou. Matthew Costello sugere a
singularidade do Capitão também é o que lhe causou problemas. Portanto, o governo vendo o
Capitão América como um traidor, agravou o dilema interpretativo. O Capitão, morrendo pelo
soro renasceu com a ajuda do mal que era a sua antítese, e se juntou a esse mesmo mal para
lutar contra as tropas americanas para derrotar um mal maior. Isto fez com que fosse
impossível traçar uma distinção clara entre o bem e o mal, entre “nós” e “eles”. Assim,
249
WAID, Mark. Man without a country. Chapter one: Executive action. Captain America v1nº450 – Abril de
1996, p. 17. Os grifos estão no original.
147
Costello conclui que ao final da Guerra Fria, a busca do sentido da América ou uma
identidade nacional era retratada como vazio. 250
250
COSTELLO, Matthew J.. Op. cit., p.184.
148
Dentro dos Estados Unidos, o conceito de herói residiu na ideia ancestral da América
como um território, um Destino Manifesto assim como a concepção de que o herói deveria,
por obrigação, levar a cabo a missão de descoberta (exterior ou interior) de modo a ser
reconhecido e idolatrado pela sua nação, dando sentido ao sentimento americano de heroísmo
não importando sofrer ou morrer (sendo em prol do bem de outrem ou da própria nação). Por
isso, “o herói dá a sua vida para honra e glória, sejam elas pessoais ou nacionais” 251
O Destino Manifesto era o sistema de ideias e crenças interdependentes no qual os
EUA passaram a ver a si mesmos como um “povo eleito”, levando-os, a partir da primeira
metade do século XIX, a um processo de expansionismo/intervencionismo e à conquista de
novos territórios a oeste e sul do continente. Na ideia de fronteira estavam imbuídos valores e
conceitos relativos ao desejo e sonho do indivíduo ou da própria nação: liberdade,
democracia, vitória, seja ela pessoal ou coletiva. A ida para o Oeste remetia também para o
sentido de busca material como uma perspectiva de uma oportunidade para todos, a busca da
verdade, do conhecimento dando a vida por honra e glória. A ideia de incorporação de regiões
adjacentes ou distantes da localização das antigas treze colônias tomou o sentido de missão,
numa adaptação, ao estilo americano, das ideologias imperialistas europeias do período.
Desse modo, o Destino Manifesto seria a missão de espalhar a concepção de sociedade
americana para as regiões vistas como carentes. O historiador Leandro Karnal explica que o
imperialismo americano significou que a economia dos EUA chegara à maturidade,
precisando de novas matérias-primas e de novos mercados externos, reafirmando o Destino
Manifesto, com a nação vista como superior do ponto de vista racial e tinha uma missão
civilizatória a realizar. Entre os estadunidenses, “no discurso que justificava o imperialismo,
junto de ‘civilização e progresso’, lia-se ‘democracia e liberdade”. 252
Assim, heróis criados se tornaram símbolos de uma geração de pessoas por conter em
suas representações, traços, trajetórias, valores que de algum modo se ligavam à grande
maioria. Mesmo que esse “herói” fizesse a sua caminhada acompanhado, ele estaria sempre
sozinho na medida em que era a ele que cabia a tarefa de lutar, padecer e resolver os perigos.
O herói tradicional sofreu mutações por necessidade de adaptação ao meio que o rodeava, às
necessidades do povo que o criou e dos tempos em que a sua figura nasceu. Nesse caso, os
heróis atuais se regeriam de acordo com uma visão maniqueísta, a qual se tornou uma
251
MCWILLIAMS JR., John P. The American Epic: Transforming a Genre 1770 – 1860. Nova York:
Cambridge University Press, 1989, p.189.
252
KARNAL, Leandro. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. Rio de Janeiro: Contexto,
2007, p.125;
149
constante nas histórias, criando a divisão do mundo entre bons e maus. Perante essa
perspectiva criaram-se ícones a seguir por toda a gente, os quais se tornaram características
que os identificavam, e separavam uns dos outros, tanto pelos seus feitos como pela sua
postura triunfalista representativa de um país que nunca perderia uma batalha, sempre se
erguendo continuamente a lutar pelos seus ideais.
É nesse ângulo que os Estados Unidos veem os seus heróis e os divulgam, fazendo-os
crescer e passarem de geração em geração, fomentando sempre a ideia de que os obstáculos
serão sempre ultrapassados e que o herói, custe o que custar, irá ultrapassá-los pois estaria na
sua predestinação ser herói e marcar representativa de um povo que nunca o esqueceria. Ele
não só traria sucesso à nação, ao seu povo como, também, usufruiria da possibilidade de
autoconhecimento e respectivo crescimento.
Como exemplos de heróis de referência nessa expansão territorial, Karnal cita Daniel
Boone, explorador e caçador, que desbravou o Kentucky logo após a Guerra de
Independência, fundando o primeiro povoado a falar inglês na região e que durante as
batalhas pela independência lutou para defender o território contra os ataques indígenas. E
Davy Crockett deputado pelo Tennessee que após sua carreira como congressista atuou na
Revolução do Texas.
No que concerne ao universo de super-heróis, são comuns as narrativas focarem no
heroísmo individual, mas que, seriam questionáveis o quanto estes atos poderiam beneficiar a
população em termos de valores democráticos e de liberdade individual. Segundo Marco
Arnaudo, frequentemente são encontradas algumas acusações contra os quadrinhos de super-
heróis. Primeiramente, eles são apontados como conservadores, ou seja, os heróis não
lutariam pela melhoria da sociedade, mas apenas para reforçar o status quo, derrotando os
criminosos que o ameaçam. Segundo, o vigilantismo que incitam seria nocivo, na medida em
que os heróis se colocam acima da lei e resolver conflitos com violência. Terceiro, são
acusados de promover atitudes fascistas, pois o super-herói sustentaria o ideal do indivíduo
excepcional que autoritariamente imporia sua vontade sobre os outros, o que poria em risco o
desenvolvimento e preservação dos ideais democráticos no leitor. Por fim, seria uma forma de
escapismo, no qual o super-herói, resolvendo uma série de conflitos em forma de ficção,
levaria o leitor a passividade social e apatia, criando a expectativa irrealista de que alguém vai
resolver os nossos problemas por nós. 253
Na realidade, o tema é recorrente nas discussões atuais sobre cultura e política cultural
no diz respeito às relações entre cultura e violência ou, entre cultura e paz. A representação da
253
ARNAUDO, Marco. Op. Cit., p.71.
150
violência na cultura atual serve aqui como pretexto para a discussão das relações entre a
cultura objetiva e a cultura subjetiva. Desse modo, podemos abordar a representação da
cultura diante da violência cotidiana, fazendo uma investigação de como era pensada e como
atualmente e entendida a cultura nas histórias em quadrinhos. Nesse sentido, a cultura auxilia
no entendimento e leitura da sociedade americana no final do século XX e início do XXI.
Como exemplo, em 1992, as revistas de super-heróis com melhores vendagens são
variantes de vigilantes violentos, como Justiceiro, Wolverine, Deadpool, Cable, Venom
(Marvel), Lobo (DC) e Spawn (Image), que matam seus inimigos sem qualquer remorso. Os
heróis desse período se tornaram mais sombrios e mais desvairados, e os vilões cada vez mais
grotescos. O vigilante moderno gostava de deixar seus inimigos hospitalizados ou mesmo
permanentemente incapacitados.
Segundo o quadrinista Grant Morrison,254 a mudança de vilões fora uma tônica desde a
concepção dos quadrinhos de super-heróis. Os primeiros bandidos dos quadrinhos em fins da
década de 1930 eram inimigos do homem trabalhador: chefes corruptos, homens-máquina,
tiranos domésticos das primeiras aventuras de Batman e Super-Homem, ou vadios e valentões
de rua. Com a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial, os anos 1940 tiveram maníacos
envolvidos com o Eixo como o Caveira Vermelha, Capitão Nazista (Captain Nazi) e Barão
Gestapo, assim como provocantes assassinos japoneses como o Captain Nippon.
Nos anos 1950, a ameaça do comunismo foi tratada na forma de alienígenas do espaço
ou membros sombrios e barbados da polícia secreta nos países do Leste Europeu, de nomes
curiosos como Slobovia. Os super-heróis DC do período preservavam a segurança das
calçadas às escuras dos subúrbios contra um levante de exuberantes ladrões de banco com
armas mirabolantes. Como estavam sob a influência do Comics Code Authorithy, era raro até
para o pior dos vilões nessa época matar alguém. Esses bandidos eram maquinadores
antissociais, arruaceiros perturbados que estavam constantemente ocupando os super-heróis.
Na década de 1960, a Marvel com sua inserção de heróis mais realistas fez com que
constantemente eles próprios entrassem em confronto uns com os outros, pois os métodos de
se alcançar a justiça tinham diversificado. Na mesma forma, os personagens lutavam contra
ameaças científicas, deuses espaciais e imensos monstros insanos. Já nos anos 1970, os
criminosos eram geralmente assassinos, ladrões, viciados e enganadores da juventude.
Os anos 1980 formaram a ascensão do predador corporativo, o qual possuía poder por
meio do capital financeiro ligado à Wall Street e que dividia o mundo sob seu olhar, assim
como tudo e todos nele. Na década de 1990, os vilões eram criados pelo exagero da imagem
254
MORRISON, Grant. Op. cit., p. 412-3.
151
255
STRACZINSKI, J. Michael & ROMITA JR., John. The Amazing Spider-Man vol. 02 nº36. Nova York:
Marvel Comics, dezembro de 2001, p.09.
152
condenados por diversos assassinatos e crimes contra a humanidade, movidos pelo desejo de
conquistar o mundo.
Ao longo da história existiu a preocupação de entender como a tragédia se abateu
sobre os EUA. Assim, é exposta a loucura de fanáticos religiosos como os responsáveis pelos
atos terroristas. Ao mesmo tempo, o Homem-Aranha demonstrou preocupação com as
gerações mais jovens e pensando em como explicar para elas tudo o que ocorreu. Apesar de
ainda apresentar um discurso que pregava a paz entre as nações, envolvendo a loucura como
responsável pela desgraça que se abateu sobre eles, no final a narrativa fez uma glorificação
da nação estadunidense exaltação seus valores pátrios, nos quais a voz da consciência de cada
uma disse que os EUA são um “povo misericordioso” e que não deveria “fazer o que os
256
terroristas fazem” para não deixar “o conhecimento ser banhado em sangue”. A narrativa
assim concluiu:
“Continuamos a sermos pessoas boas e decentes, e nós não nos curvaremos e não
desistiremos. O fogo do espírito humano não pode ser extinto por explosões de
bombas ou contagem de corpos. Ele não pode ser intimidado para sempre ao silêncio
ou afogado por lágrimas. Sofremos pior antes. Nós vamos carregar esse fardo e tudo
o que vier, porque é isso que homens e mulheres comuns fazem. Não importa o que
seja. Isso não nos enfraquece. Ele só nos faz mais fortes.
(...) Nós nos tornamos um em nossa dor. Nós somos agora um em nossa
determinação. Como um, nós vamos nos recuperar. Como um, nós vamos nos
reconstruir.
(...) Em dias como estes os heróis nascem. Os verdadeiros heróis do século XXI.
Você, o ser humano único. Você, que é mais nobre do que você conhece e mais forte
do que você pensa. Você, os heróis desse momento escolhido para fora da História.
Um mundo que não vai exigir desculpas para as crianças, mas também um mundo
cujas estradas não são pavimentadas com as cascas de seus direitos inalienáveis.
Eles derrubaram duas torres altas. Insira agora o eco para a sua espinha. Torne-se
vigas e vidro. Pedra e aço, de modo que quando o mundo te observar, poderá vê-los.
E fique de pé. Fique de pé. Fique de pé.” 257
Esse fragmento retrata o objetivo da revista. A história era voltada diretamente para o
leitor, para o cidadão americano que viveu a apreensão na vida real apenas três meses antes da
publicação, principalmente quando usou o termo “nós”. A todo o momento a narrativa pediu
para que além da compreensão do por que dos atentados, que os cidadãos americanos
permanecessem firmes em suas convicções, pois no final eles venceriam. Mas para isso eles
deveriam estar a postos e não se abaterem com as circunstâncias.
Como demonstraram os fatos dessa narrativa, os heróis foram tratados como seres
humanos reais fazendo a coisa certa com as melhores das intenções. Eles foram representados
impotentes, em sonhos despertos e por um instante pareceu que eles se descuidaram, ficando
horrorizados perante os destroços das Torres Gêmeas (Figura 55). Perto dos esforçados
256
Ibidem, p.18.
257
Ibidem, p.19-22.
153
policiais, bombeiros, médicos, enfermeiras e civis, os super-heróis eram secundários, pois não
estavam preparados para isso e não tinham nada de útil a oferecer. Isto ocorreu na última
página da revista quando os super-heróis apareceram encobertos por vários civis vestindo
uniformes das profissões acima mencionadas dando representando o protagonismo deles
(Figura 56). Segundo Grant Morrison, “os super-heróis tentaram muito ser “realísticos”, e a
realidade os mordeu de volta. Eles não sabiam lidar com algo tão dolorido, que parecia estar
além das metáforas com as quais normalmente lidavam”. 258
As referências aos eventos de 11 de Setembro permaneceram das revistas de linha da
Marvel. Em 2002, ano seguinte aos atentados, a editora ao longo do ano postou um símbolo
nas capas de suas revistas representando o luto e o respeito pelas vítimas. Ele tinha as cores da
bandeira americana e embaixo dele podemos ver a sombra das Torres Gêmeas que foram
destruídas (Figura 57). Tal ambiguidade, consequentemente, foi explorada de forma
expressiva nas HQs do gênero produzidas no presente século.
Em março de 2002, a Marvel fez uma produção inédita. Nesse mês todas as revistas de
linha foram produzidas apenas com o apelo visual sem a utilização de diálogos. Intitulado
“Nuff Said”, as revistas continham as narrativas que se desenrolaram somente com os
desenhos e mesmo assim ficaram compreensíveis. “Nuff Said” era representativo da marca
Marvel, pois se tratava de uma das frases icônicas de Stan Lee, na qual significaria “Tenho
dito!” No final das revistas era apresentado o roteiro com os diálogos de cada quadrinho.
Mesmo que tenha sido afirmado pelos editores que a ideia foi elaborada um ano antes, elas
são simbólicas considerando que tinham se passado apenas seis meses dos atentados de 11/09,
o silêncio das revistas também representaria o luto vivido pelos americanos.
Tendo em vista a relevância do tema, era natural que o principal super-herói patriótico
da Marvel se envolvesse na questão. Em 2002, a Marvel decidiu reiniciar a revista do Capitão
América em uma nova série de linha mensal. A ideia era inserir o título sob o selo da editora
Marvel Knights e assim permitir que ele passasse a ter uma abordagem mais madura, a
exemplo dos outros títulos do selo como o Demolidor e o Justiceiro.
Assim, enquanto era desenvolvida essa nova fase do personagem ocorreu os atentados
de 11/09 e a partir de então, o lançamento da revista foi adiado para junho de 2002 e o
roteirista, John Ney Rieber escreveu o primeiro arco de histórias chamado O Novo Pacto (The
258
MORRISON, Grant. Op. cit., p. 396.
154
New Deal) em que a primeira edição teria toda sua renda doada para os familiares dos
bombeiros mortos nos atentados em Nova York. Desse modo, a narrativa trouxe o Capitão
refletindo sobre os acontecimentos do 11/09 e logo foi exposto seu pensamento:
“(...) Vinte minutos... Quatro mil mortes depois... Eles louvam a Deus pelo sangue
que mancha suas mãos. Oh, Deus... Como isto aconteceu aqui? Temos que ser
fortes. Mais fortes do que jamais fomos... Se nós perdemos a esperança... E
enterrarmos nossa fé nessa escuridão... Então nada mais importa... Eles terão
vencido.”259
Mesmo sem fazer qualquer menção explícita, as palavras de Steve Rogers induziam o
leitor a pensar nos atentados. Por meio do monólogo, podemos perceber a descrição das ações
que se sucederam naquele dia: o tempo de duração dos aviões sequestrados, a totalidade de
mortos, a suposta ignorância e fanatismo dos terroristas que comemoraram por terem
assassinados milhares de pessoas. Além disso, essa percepção de nacionalismo exacerbado
pode ser visto nas capas das revistas do Capitão América no ano de 2002 com uma exaltação
ao reerguimento da nação americana.
Assim, podemos notar que a primeira capa foi inspirada em um famoso cartaz da
figura de Tio Sam durante a Segunda Guerra no qual trazia a campanha para os americanos
comprarem bônus de guerra e com isso investir na indústria bélica contra o nazismo. Na
segunda edição vemos o Capitão à frente da palavra Fight (luta) e pressionando seu escudo
contra a palavra Terror fazendo alusão à expressão usada pelo presidente dos EUA na época,
George W. Bush em resposta aos ataques conhecida War on Terror (Guerra ao Terror).
As três capas a seguir tinham frases de efeito como Are you doing your part? (você
está fazendo a sua parte?), Never give up (Nunca desista) e Honor them (Honre-os). Esse
último, inclusive, tinha o escudo do Capitão América em punho com vários rostos atrás dele
com os olhos cobertos por uma penumbra. Estes seriam representações das vítimas dos
atentados. Por fim, a sexta edição trouxe uma ilustração do Capitão erguendo seu escudo
sobre um pedestal em que se via escrito Liberty, Justice, for all (Liberdade, Justiça para
todos), isto entendido como alguns dos princípios que norteariam os EUA, mas que na
realidade seria controverso (Figuras 58 a 63).
Apesar de lutar contra terroristas muçulmanos, havia sérias críticas à guerra declarada
pelo governo estadunidense e ao comportamento do país antes do atentado nessa nova fase
nos quadrinhos, como quando o Capitão América defendeu um adolescente descendente de
árabes, logo na primeira história dessa saga. Ou quando o Capitão foi atrás de um terrorista
259
RIEBER, John Ney & CASSADAY, John. Dust. In: Captain America Vol.4 nº01. Nova York: Marvel
Comics, junho de 2002, p.04-5.
155
que liderava uma série de atentados nos EUA. O autor das narrativas, John Ney Rieber, tentou
fazer com que os leitores pensassem sobre o lugar dos EUA no mundo e as causas do
terrorismo, pois os EUA eram acusados de promover esse terrorismo e Rieber acreditava que
“os ataques por pior que isso fosse, pudessem no final acabar fortalecendo o senso de conexão
dos americanos com o resto do mundo e vice-versa”. 260
Destaco aqui duas passagens desse arco de histórias. No primeiro, o Capitão América
recebeu a missão de capturar um terrorista de origem árabe chamado Faysal Al-Tariq. Após
alguns enfrentamentos com soldados do terrorista, o Capitão enfim chegou ao confronto
derradeiro com Al-Tariq, que acabou culminando com a morte do vilão em um golpe
desferido pelo americano. Após o combate, o Capitão América fez o seguinte comunicado:
260
Seção O Escritor. RIEBER, John Ney & CASSADAY, John. A Coleção Oficial de Graphic Novels Marvel –
Capitão América: O Novo Pacto. São Paulo: Salvat, 2015.
156
“Eu preciso dizer algo para o povo. Onde eu estou, eu não vejo guerra. Eu vejo ódio.
Eu vejo homens, mulheres e crianças morrendo... Porque o ódio é cego. Cego o
suficiente para mobilizar uma nação inteira por causa das ações de um só homem.
Eu não posso fazer parte disso depois do que eu vi hoje. Os Estados Unidos não
mataram Faysal Al-Tariq. Eu matei.
Meu nome é Steve Rogers. Eu sou um cidadão dos Estados Unidos da América. Mas
eu não sou os EUA. Meu país não será culpado pelo que eu fiz hoje. Eu matei Faysal
Al-Tariq. A responsabilidade, a falha é minha.” 261
261
RIEBER, John Ney & CASSADAY, John. Warlords. Captain America vol.4 04. Nova York: Marvel Comics,
outubro de 2002, p.01.
157
pensamento, cada homem seria responsável por seus atos, e assim deveria estar preparado
para enfrentar as consequências de suas ações, sejam elas quais fossem.
Um segundo momento da saga aconteceu quando Rogers foi até Dresden, na
Alemanha trás de outro líder da organização terrorista. A cidade é simbólica, pois lá ocorreu
um dos maiores bombardeios no final da Segunda Guerra Mundial que deixou a cidade
completamente destruída. Durante a viagem para a Europa, Rogers foi questionado por uma
jovem alemã sobre sua atual guerra particular ao terror. No que ele argumentou que “90% das
vítimas da Primeira Guerra Mundial eram soldados, já na Segunda Guerra, metade das vítimas
eram civis.” 262 Assim, ele entendeu que os atentados de 11 de Setembro poderiam representar
o início de um terceiro conflito mundial. E era seu objetivo impedir que isso acontecesse.
Ao chegar à Alemanha, o Capitão encontrou o líder dos terroristas. Mesmo sem ter seu
nome revelado, ficou subentendido que o terrorista era de um país do Leste Europeu que
viveu quando criança sob a sombra da Guerra Fria. E em virtude dos conflitos da polarização
entre Estados Unidos e União Soviética, o terrorista europeu adquiriu ódio dos EUA, pois
graças a esses conflitos ideológicos, ele perdeu os pais mortos por armamento produzido nos
EUA e teve seu rosto desfigurado quando colocaram fogo casa onde moravam.
Ao longo da luta corporal entre os dois, o europeu lembrou ao Capitão algumas das
intervenções americanas pelo mundo como meio de impor sua força. Curiosamente, o Capitão
argumentou que o povo americano não sabia disso. E que o que apareceu publicamente serviu
de lição. Ao final, o Capitão América derrotou o europeu e envolto em pensamentos disse:
“Eles sempre estarão conosco: Os Gengis Khans, Os Calígulas, Os Hitlers. Os
monstros. Com sua sede de sangue, seus brinquedos assassinos e suas mentiras. Mas
nós podemos deter a onda de sangue. Desafiar as sombras. Defender o sonho. Nós, o
povo... Nós todos temos a liberdade e o poder de lutar pela paz.” 263
262
Idem. Captain America vol.4 05. Nova York: Marvel Comics, novembro de 2002, p.20.
263
Ibidem. Captain America v4 006, Nova York: Marvel Comics, dezembro de 2002, p.22-3.
158
A sequência de eventos nas narrativas da Marvel ocorrida na segunda metade dos anos
2000 foi uma sucessão de eventos que definiram sua trajetória dali por diante. Desde a saga
Vingadores: A Queda (Avengers Disassembled) de 2004, os personagens viveram novamente
o chamado ciclo do herói proposto por Joseph Campbell, a partir do momento em que a
superequipe foi desmantelada com alguns membros mortos e outros gravemente feridos
provocados por um membro da equipe, a Feiticeira Escarlate (Scarlet Witch) que havia
enlouquecido. A seguir, a própria Feiticeira – que tinha o poder de controlar a realidade –
inseriu os heróis Marvel dentro de uma realidade alternativa durante a saga Dinastia M
(House of M), na qual culminou com fim dos poderes da maior parte dos mutantes. 265
Ecos dos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 surgiram cinco anos mais tarde,
quando em 2006 a Marvel publicou a minissérie Guerra Civil (Civil War) que mudou os
rumos dos personagens da editora. A narrativa começava com uma enorme explosão que
matou centenas de pessoas provocada por um supervilão chamado Nitro enfrentando o grupo
Novos Guerreiros (New Warriors) formado por super-heróis adolescentes, com a televisão
mostrando ao vivo para todo o país. Diante desses fatos, o governo dos EUA decidiu por em
vigor a Lei de Registro de Super-Humanos (Superhero Registration Act), que obrigava todos
os vigilantes uniformizados a se registrarem, inclusive revelando suas identidades secretas,
para que o governo soubesse exatamente quem eles eram e pudesse controlar suas atividades.
Isto acabou provocando um cisão entre a comunidade de super-heróis que se dividiram
em dois grupos: o Homem de Ferro liderava os que eram a favor da lei e o Capitão América
comandava os que eram contra, gerando uma disputa entre dois grupos e os ideais políticos
que representavam. O grupo dos oposicionistas à lei passou a viver na clandestinidade lutando
para que a lei fosse derrubada. Isso resultou em vários combates entre os heróis pró e contra a
resolução. O argumentista da minissérie Mark Millar lançou a questão: se os super-heróis são
tão poderosos, como é que eles poderiam passar incólumes a uma supervisão? Afinal, os
policiais têm que passar por treinamento e serem fiscalizados. Logo, para Grant Morrison, a
264
OSGOOD, Kenneth & FRANK, Andrew K. (eds.). Selling War in a media age – The presidency and public
opinion in the american Century. Miami: University Press of Florida, 2010, p.03.
265
A raça mutante e sua inserção no Universo Marvel serão debatidas no capítulo 04 desta tese.
159
premissa central da série, então, foi construída em torno da questão que cada vez mais se fazia
na mídia: de quanta liberdade abriríamos mão em troca de segurança? 266
Durante o marketing promocional da minissérie foram lançados anúncios que
perguntavam “Whose side are you on?” (De que lado você está?). Essa frase fazia alusão à
dualidade que viveram os dois grupos se colocando ideologicamente em lados opostos. A
frase também nos remetia a uma famosa canção chamada “Which side are you on?” que,
embora não seja exatamente a mesma frase, o seu sentido é o mesmo. Essa canção foi escrita
em 1931 por Florence Reece, a esposa de Sam Reece, um organizador sindical para os
trabalhadores de mina unidos em Harlan County, Kentucky.
Em 1931, os mineiros e os proprietários da mina da região se envolveram em uma luta
violenta. Em uma tentativa de intimidar a família Reece, o xerife JH Blair e os seus homens
(contratados pela empresa de mineração) entraram ilegalmente na casa da família em busca de
Sam Reece. Sam tinha sido avisado com antecedência e escapou, mas Florença e seus filhos
foram aterrorizados em seu lugar. Naquela noite, depois que os homens foram embora,
Florence escreveu a letra da canção. A música ficou famosa na versão elaborada pelo cantor
folk Peter Seeger que na década de 1960 reemergiu na cena pública como pioneiro da música
267
de protesto contra a Guerra do Vietnã e a favor da campanha pelo direitos civis. O cantor
tinha sido perseguido pelo Macarthismo na década de 1950.
Assim sendo, a canção forneceu uma comparação entre os dois períodos da história
dos EUA. Na letra existia o questionamento de qual posição os trabalhadores deveriam tomar:
se lutariam por seus direitos ou se acatariam as ordens do patrão.268 Exatamente a mesma
posição de Guerra Civil. A minissérie no caso abordaria as decisões do governo americano no
sentido de cercear as liberdades individuais e os cidadãos buscando manter seus direitos.
Voltando para a minissérie, a primeira edição de Guerra Civil concluiu com o Capitão
América em fuga e formando sua equipe rebelde. O Homem de Ferro por sua vez também
organizou a equipe pró-registro e um de seus principais membros era o Homem-Aranha. O
personagem sempre foi marcado pela grande preocupação em preservar sua identidade
secreta, pois temia que seus inimigos atacassem sua Tia May e sua esposa Mary Jane.
Contudo, naquele momento o Homem-Aranha estava muito próximo do Homem de Ferro e
esse convenceu o aracnídeo de que a grande publicidade para a opinião pública apoiar a Lei
266
MORRISON, Grant. Op. cit., p. 401.
267
A música pode ser ouvida em https://www.youtube.com/watch?v=5iAIM02kv0g. Visto em 22 de novembro
de 2015.
268
A letra está em http://www.vagalume.com.br/pete-seeger/which-side-are-you-on.html#ixzz3t8A8OtGg. Visto
em 22 de novembro de 2015.
160
do Registro seria que o Homem-Aranha revelasse seu segredo para o mundo. Então, o Aranha
retirou sua máscara em uma transmissão de TV ao vivo revelando ser Peter Parker.
Logo após a revelação os dois grupos oponentes se enfrentaram e o desfecho terminou
de maneira trágica. Uma réplica robô de Thor foi criada pelo Homem de Ferro e ela acabou
matando o herói Golias Negro (Black Goliath) da equipe do Capitão América. O episódio
provocou dúvidas no Homem-Aranha se ele estaria do lado certo da disputa. Além disso, fora
revelado para Parker que os super-heróis do lado rebelde estavam sendo aprisionados na
dimensão da Zona Negativa e condições humilhantes para aqueles que, até algum tempo atrás,
ele os considerava seus aliados. Assim, estes fatores combinados provocaram uma cisão entre
o Aranha e o Homem de Ferro que culminou com a fuga do aracnídeo sendo perseguido por
supervilões recrutados pelo governo em troca de redução de suas penas. Mesmo ferido, Peter
foi salvo pelo Justiceiro e passou a fazer parte da equipe do Capitão América.
A deserção do Homem-Aranha para o lado rebelde significou o auge da Guerra Civil.
O linguista Marc DiPaolo fez uma comparação entre os três principais nomes do evento,
269
relacionando-os com personagens reais de dois momentos da História americana distintos.
De acordo com ele, o roteiro de Guerra Civil retratou a facção representada pelo Homem de
Ferro que era favorável à segurança nacional em detrimento das liberdades civis no estilo do
procurador-geral John Ashcroft como um dos vilões. Ashcroft foi procurador-geral dos EUA
durante a administração de George W. Bush entre 2001 e 2005 sendo um defensor do Ato
Patriótico (Patriotic Act). Esse foi uma série de medidas que cerceavam os direitos dos
cidadãos americanos tendo como justificativa a luta contra o terrorismo representando a ala
conservadora ligada ao governo americano.
O Capitão América fora comparado à professora de direito constitucional Susan
Herman que criticou o Ato Patriótico tido por ela como uma “assustadora expansão dos
poderes da filial executiva do governo como mais passo para o totalitarismo”. 270
Na época da
narrativa, Susan era do conselho da American Civil Liberties Union (ACLU - União
Americana pelas Liberdades Civis) uma ONG que atuava em defesa das liberdades
individuais confiadas pela constituição dos Estados Unidos aos cidadãos do país e que se
engajava em situações nas quais, sob a ótica da ONG, as liberdades estariam sendo postas em
questão. Desse modo, o Capitão foi retratado na minissérie comandando os “oprimidos
heroicos da história”, pois estes se opuseram às iniciativas governamentais em limitar os
direitos dos indivíduos.
271
O conteúdo está em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0809200211.htm. Visto em 23 de novembro de
2015.
272
O conteúdo está em http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u35219.shtml. Visto em 23 de novembro
de 2015.
162
273
MILZA, Pierre – Política Interna e política externa. In: REMOND, René (Org.). Por uma história política.
Rio de Janeiro: FGV, 2003, p.369-70.
274
THOREAU, Henry David. A Desobediência Civil e Outros Escritos. Ed. Martin Claret: São Paulo, 2002.
275
Ibidem.
163
A morte do Capitão América serviu de metáfora para a crise de valores que regiam a
formação identitária dos Estados Unidos. Na época do lançamento da história, o presidente
George W. Bush estava na metade de seu mandato e enfrentava níveis de popularidade em
declínio constante após duas guerras no Afeganistão e Iraque. A reiteração de princípios e
ideais tradicionais como o da liberdade individual, inclusive perante o Estado, prevaleceu nas
histórias. Mas foi preciso reconhecer que as contradições e os conflitos que sempre estiveram
presentes na sociedade não deixando de se manifestar e penetrar nas narrativas.
Muitos dos princípios dos EUA estavam pautados no episódio de sua independência.
A Revolução Americana seria um símbolo nacional da ruptura com o passado, e da melhoria
que acompanhou essa ruptura: a liberdade, independência e democracia. Para cada geração de
americanos a "necessidade" e o desejo de "mudar a sua sorte" tornou-se uma justificativa, um
ritual de reafirmação e explicação dos atos de seus antepassados e dos “Pais Fundadores” que
mudaram o deles. 276
A decisão dos editores em matar um dos ícones da Marvel, chamou a atenção
inclusive da mídia não especializada em quadrinhos, ganhando destaque até mesmo em
telejornais americanos, como da rede CNN. Na realidade, a morte do personagem representou
o que os Estados Unidos viviam naquele momento em sua História. O desaparecimento
do personagem representou o questionamento dos direitos até então inalienáveis que servem
de base para os americanos. Podemos dizer que aquilo que o personagem Capitão América
defendeu ao longo dos anos morria junto com ele: a defesa do “sonho americano.” E assim
sugerida no título da edição da revista que contou sua morte: “The death of the dream” (A
morte de um sonho).
Após a aprovação da Lei de Registro e a morte do Capitão, o grupo rebelde
permaneceu na clandestinidade e o Homem de Ferro foi promovido pelo presidente Bush ao
cargo de diretor da agência de espionagem secreta SHIELD e implantou o programa Iniciativa
em cada um dos 50 Estados que compunham os EUA. Segundo este projeto, cada Estado teria
uma equipe dos Vingadores responsável pela segurança do Estado correspondente.
Contudo, a saga Invasão Secreta (Secret Invasion) de 2008 mostrou a fragilidade do
sistema criado pelo Homem de Ferro com a infiltração de vários soldados alienígenas da raça
skrull em diversos setores da sociedade, graças aos poderes dos alienígenas de se
transformarem em qualquer pessoa. Isto abalou a confiança dos heróis uns nos outros.
Paralelamente, o arqui-inimigo do Homem-Aranha, Norman Osborn foi mostrado como um
276
ROBERTSON, James Oliver. American Myth, American Reality. New York, Hill & Wang, 1980, p.149.
164
dos vilões no controle da nação. Ao final de seu mandato, uma pesquisa conjunta entre o USA
Today e o Instituto Gallup, feita em Julho de 2007, revelou que somente 29% dos americanos
apoiavam o governo de Bush. No começo de 2008, seu índice de aprovação chegou a 19%,
transformando Bush num dos presidentes mais impopulares das últimas décadas.277 O desgaste
com as longas guerras no Iraque e no Afeganistão, a não descoberta das armas de destruição
em massa (pretexto alegado para a invasão no Iraque) e acompanhado da crise econômica que
atingiu os EUA em 2008 foram apontados como os motivos para a impopularidade. Desse
modo, a alusão de vilões no poder seria uma metáfora para a deterioração do governo Bush.
Já a Era Heróica ocorreu durante os primeiros anos do mandato de Barack Obama, no
qual sua campanha eleitoral foi marcada com um sentido de renovação. Podemos entender
que a Era Heróica sinalizou a esperança sobre o medo e a vitória do heroísmo sobre o anti-
heroísmo, principalmente quando é relatada a revogação da Lei de Registro, motivo de
discórdia entre os super-heróis e o decreto presidencial que perdoou o Capitão América por
supostos crimes de traição e insubordinação. Mesmo que a figura do presidente em O Cerco
ficasse entre sombras, as mãos e parte do rosto que aparecem indicam um homem negro
ocupando a cadeira presidencial. Ou seja, enquanto a representação de George W. Bush
decretou a lei de cerceação das liberdades individuais dos heróis, Barack Obama foi
representado como o presidente que reconheceu os serviços dos super-heróis com a nação
permitindo a volta da autonomia dos mesmos.
277
Site http://theboard.blogs.nytimes.com/2008/02/21/bushs-popularity-a-really-new-low/. Visto em 24 de
novembro de 2015.
278
DIPAOLO, Marc. Op. cit., p.251.
166
279
Ibidem.
280
WELLS, Zeb & NAUCK, Todd. Spidey meets the president. The Amazing Spider-man vol.01 nº583. Nova
York: Marvel Comics, março de 2009, p.30.
281
O conteúdo está em http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/3401168/Barack-Obama-The-
50-facts-you-might-not-know.html. Visto em 25 de novembro de 2015.
167
de 70.000 exemplares cada edição, mas a edição com Obama vendeu mais de 350.000 cópias
com cinco reimpressões, tornando-se a revista de linha mais vendida na década de 2000. 282
A visão que a editora apresentou do presidente poderia ser vista na capa da edição do
Homem-Aranha na qual temos Obama sorrindo e com o polegar voltado para cima indicando
que tudo estaria bem. Obama apresentava um brilho no rosto provocado pelo flash da
máquina fotográfica do Homem-Aranha que se encontrava pendurado atrás dele dizendo uma
ponderação cômica para o presidente: “Ei, se você está na minha capa, eu posso estar na nota
de dólar?”. Isto indicaria que o personagem entendia que ambos poderiam ter um acordo de
ajuda mútua, o que foi reforçado com a figura de Obama em primeiro plano (Figura 67).
Outra representação ocorreu nas narrativas do Capitão América. Se o personagem
havia supostamente morrido durante o governo Bush, em 2009 ele foi ressuscitado após a
ascensão de Obama ao poder. A encarnação do chamado “Sonho americano” pelo Capitão foi
significativo a partir do momento em que ele voltou à ativa em um período de renovação para
os americanos em comparação com a administração Bush. Contudo, o Capitão América
original manifestou sua relutância em operar imediatamente e decidiu passar o manto para seu
ex-parceiro Bucky Barnes enquanto refletia psicologicamente sobre a recente Guerra Civil.
Em 2010, o roteirista Ed Brubaker criou o arco de história chamado Duas Américas
(Two Americas) na qual o Capitão América ("Bucky" Barnes) e o Falcão investigavam
relatórios de inteligência de SHIELD sobre uma organização antigoverno liderado por
William Burnside, o Capitão América da década de 1950. Burnside foi revelado como sendo
o novo líder do grupo de extrema direita terrorista Cães de Guarda. Alertado pelo agente da
SHIELD, Nick Fury, Barnes e Falcão partiram para o centro-oeste americano onde a intenção
283
de Burnside era detonar uma bomba contra a Represa Hoover. Sua intenção era que os
EUA modernos deveriam ser destruídos e os velhos tempos restaurados. No final, os heróis
conseguiram detê-lo.
Na edição Captain America nº602 veio a grande controvérsia da narrativa com a
semelhança entre os manifestantes retratados nos quadrinhos e do movimento Tea Party,284
282
O conteúdo está em http://www.wsj.com/articles/SB124719493132621465. Visto em 25 de novembro de
2015.
283
A Barragem Hoover ou Represa Hoover (em inglês: Hoover Dam) é uma represa localizada entre os estados
de Nevada e Arizona, nos Estados Unidos, no rio Colorado. A represa foi nomeada em homenagem a Herbert
Hoover, Presidente dos Estados Unidos, que foi importante no processo de construção da represa.
284
O movimento surgiu a partir de uma série de protestos coordenados, tanto no nível local como nacional, que
se realizaram a partir do início de 2009. Os protestos foram, em parte, motivados por diversas leis federais, como
o Plano de resgate econômico de 2008, a Lei de Recuperação e Reinvestimento dos Estados Unidos de 2009 e a
Lei de Proteção ao Paciente e a reforma do sistema de saúde, popularmente conhecida como "Obamacare". O
movimento defende uma política fiscal conservadora e a interpretação do texto constitucional segundo o seu
significado à época em que foi adotado. O nome de "Tea Party" é uma referência ao Boston Tea Party de 1773,
168
uma ala radical do Partido Republicano. O problema alegado foi um cartaz que um
manifestante segurava onde se lia "Tea bag the libs before they tea bag you!” (Pegue o
saquinho de chá dos liberais antes que eles peguem o saquinho de chá de vocês!, em tradução
livre),285 além de “Stop the socialists” (Parem os socialistas). Também houve controvérsia em
observações feitas pelo Falcão quando o herói observava a multidão e diz que “Eu não vejo
exatamente um homem negro do Harlem junto com um monte de gente branca com raiva... se
você sabe o que quero dizer" (Figura 68). 286
O movimento do Tea Party se irritou com a suposta comparação, principalmente que
isto implicava que a multidão era racista e exigiu uma retratação da Marvel. O que ocorreu foi
que, efetivamente, a narrativa não tinha uma relação direta com o Tea Party. Desse modo, o
editor-chefe da editora Joe Quesada fez uma mea culpa pedindo desculpas para o cartaz,
alegando que foi erro acrescentado pela letrista no último retoque. Ele defendeu Ed Brubaker
dizendo que ele simplesmente escreveu um protesto anti-imposto em sua história para mostrar
um dos estados de espírito que existia nos Estados Unidos naquele período, mas que não
havia nenhum pensamento de que ele representava um grupo particular. A versão foi
confirmada pelo próprio Brubaker. 287
Pierre Milza diz que as ordens pertencentes ao domínio da política interna surgem
quando concebemos essa última em sua acepção mais ampla. Assim, fazemos intervir ao lado
de fatores políticos, fenômenos tais como a demografia, as estruturas econômicas e sociais do
país considerado, o peso de sua história, a maneira como seus habitantes percebem a si
mesmos e aos outros, as ideologias e os sistemas de valores reivindicados por suas elites e
288
entre os quais se dividem as grandes correntes da opinião pública. Assim, a narrativa
alcançou um público fora do universo de leitores de quadrinhos.
Da mesma forma em que Guerra Civil tratou do debate em que pessoas aceitaram que
o governo pudesse espionar qualquer um sem autorização judicial, sob a alegação de 'guerra
contra o terrorismo', no qual os EUA poderiam estar se tornando um Estado policial - tudo o
que antes era condenado pelos Estados Unidos quando ocorria em outros países.
uma ação direta dos colonos americanos de Boston, contra o governo britânico e a Companhia das Índias
Ocidentais, que detinha o monopólio do chá que entrava nas colônias. No porto de Boston, um grupo de colonos
abordou os navios carregados de chá e atirou a carga às águas, em protesto contra o monopólio e o imposto sobre
o chá, que consideravam abusivo.
285
A principal controvérsia desta frase é que o termo “teabagging” também é relativo a uma prática sexual que
consiste em colocar ou bater repetidamente com o saco escrotal na cabeça ou boca de uma pessoa.
286
BRUBAKER, Ed & ROSS, Luke. Two Americas part 01. In: Captain America nº602. Nova York: Marvel
Comics, março de 2010, p.16.
287
O conteúdo se encontra em http://www.washingtontimes.com/blog/watercooler/2010/feb/10/Marvel-admits-
mistake-captain-america-comic/. Visto em 26 de novembro de 2015.
288
MILZA, Pierre. Op. cit, p.370.
169
Figuras 64 e 65 – Dois momentos distintos no início e no final da Guerra: o recomeço e momento em que
o Capitão é baleado nas escadarias – Civil War nº01 – Julho de 2006 e
Captain America v5 nº25 – Janeiro de 2007.
Figuras 66 e 67 – O
encontro de Obama e
o Homem-Aranha –
The Amazing Spider-
man v1 nº583 –
Março de 2009.
Figura 68 – O
polêmico cartaz em
Captain America v6
nº602.
A política externa pode ser entendida como uma forma de proteger os interesses
nacionais de um país, em especial a segurança nacional, a prosperidade econômica e valores
sociais, no caso de intercâmbios culturais e econômicos entre as nações. O discurso do
excepcionalismo dos Estados Unidos só faria sentido se tivessem elementos para pô-lo à
prova. Assim, fez-se necessária a criação de personagens fixos que representassem o
estrangeiro, ou seja, aquele que não fosse americano, mas que mantivessem alguma forma de
relação com os EUA.
Segundo Pierre Milza291, para um Estado garantir sua defesa contra os eventuais
avanços dos outros atores do sistema internacional, deve afirmar a identidade nacional e a
vontade de sobreviver, o que determina diretamente sua política militar e as escolhas de sua
estratégia global. Dessa forma, o governo de um país deve saber lidar com outros Estados sem
afetar a soberania de qualquer um deles, mesmo que estes Estados possuam culturas ou
sistemas políticos diferentes.
Em contraposição, porém, são conhecidas as intervenções dos EUA em diversos
países do mundo em nome de uma suposta “liberdade e democracia”. Estes conceitos
289
MORRISON, Grant. Op. cit., p. 402-3.
290
FONER, Eric. The story of american Freedom. New York/London: W.W. Norton & Company, 1998, p.168.
291
MILZA, Pierre.Op. cit., p. 371.
171
remetem à composição dos Estados Unidos como um modelo no qual os seus cidadãos são
regidos pela República. Nesse caso, o sistema político vigente determina que seus
governantes devam ser eleitos pelo povo e a escolha popular deveria ser aceita e respeitada.
Contudo, existem outros sistemas de governo em várias partes do globo. E foi a partir desse
conflito político que os roteiristas da Marvel pautaram alguns de seus personagens.
A inserção de elementos da realidade social sempre foi uma das características
principais das narrativas da Marvel. Desse modo, as relações internacionais entre os Estados
também estavam presentes nas HQs. Contudo, para estes casos, a Marvel se valeu de um
universo imaginário, introduzindo países fictícios em suas histórias.
O imaginário funcionaria como um dispositivo simbólico que procurava dar uma
identidade e coerência a certo movimento de massas se permitindo reconhecer e designar as
suas recusas bem como as suas esperanças. Segundo Bronislaw Baczko, o imaginário social é
operado pelos sistemas simbólicos os quais são construídos não somente a partir da
experiência dos agentes sociais, mas também a partir dos seus desejos, aspirações e
motivações. Desse modo, é por meio de séries de oposições que se estruturam as forças
afetivas que agem sobre a vida coletiva, unindo-as, por meio de uma rede de significações, às
dimensões intelectuais dessa vida coletiva.292
O imaginário faz parte de um campo de representação e, como exteriorização do
pensamento, manifesta-se por imagens e discursos que pretendem apresentar uma definição
da realidade. Os quadrinhos de super-heróis são uma manifestação de um imaginário coletivo
sobre a nação estadunidense, os valores que norteiam sua organização social e suas ações no
mundo. A representação de outros países também faz parte desse olhar que os Estados Unidos
têm do mundo exterior. Assim, no que concerne aos sistemas políticos, o sistema monárquico
foi um dos mais presentes.
292
BACZKO, Bronislaw. Imaginação social. In: ROMANO, Ruggiero (org.). Enciclopédia Einaudi. Lisboa:
Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 1985. v. 5, p. 311-2.
172
em 1939, aparecendo pela primeira vez na revista Marvel Comics nº01, quando a editora
ainda se chamava Timely Comics. Sua origem esteve ligada à lenda de Atlântida, continente
que teria submergido no oceano na Antiguidade e foi citada em escritos do filósofo grego
Platão. Ele é, juntamente com o Tocha Humana original, considerado o primeiro personagem
criado pela empresa Marvel.
O Príncipe Namor era filho da princesa Fen, da Atlântida e Leonard Mckenzie, um
capitão da marinha dos EUA. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, o navio de
McKenzie detonou explosivos no continente antártico para quebrar icebergs provocando
danos à civilização atlante que vivia nessa região do globo. Thakorr, imperador de Atlântida,
enviou sua filha, Fen, para investigar a causa dos danos. Fen partiu sozinha e descobriu o
navio do capitão McKenzie. Fen permaneceu na embarcação e logo aprendeu a língua dos
tripulantes e se apaixonou por McKenzie, culminando no casamento dos dois. Após várias
semanas, percebendo que sua filha não retornava, Thakorr deduziu que ela havia sido
capturada pelo povo da superfície e enviou um grupo de atlantes para tentar encontrá-la. O
grupo descobriu seu paradeiro e lutaram contra a tripulação do navio, o que acabou
provocando a morte de McKenzie.
A princesa Fen retornou para Atlântida e meses depois deu à luz um filho híbrido com
a pele rosada ao contrário da pele azulada própria dos atlantes, mas com a capacidade de
respirar debaixo d’água e com uma resistência sobre-humana para aguentar a pressão aquática
que o fundo do mar impunha. Mesmo com pai humano, Namor cresceu com ódio da
humanidade, o que provocou seus ataques à superfície no final da década de 1930. Ainda
durante as narrativas da Timely foi sugerido que Namor se uniu aos Aliados durante a
Segunda Guerra Mundial, por entender que os países do Eixo representavam uma ameaça em
potencial para todo o mundo. Nesse caso, as narrativas do Príncipe Submarino se alinhavam
com a proposta vigente à época de que os quadrinhos de super-heróis serviam de propaganda
pró-aliada durante o conflito mundial.
Ainda segundo as narrativas de Namor, Atlântida foi violentamente afetada por
terremotos após a guerra e Namor foi enviado para investigar quais seriam as causas disso.
Ele descobriu que o responsável foi um vilão chamado Paul Destino (Paul Destine) que
utilizando grandes quantidades de energia arrasou Atlântida matando boa parte de sua
população, além de transformar Namor e o restante de seus súditos em nômades. O vilão
ainda provocou amnésia no Príncipe Submarino enviando-o para vagar como mendigo no
mundo da superfície.
A partir desse ponto, Namor foi reinserido na cronologia da Marvel. Em uma narrativa
173
de 1962, Johnny Storm, o Tocha Humana (Human Torch) da equipe Quarteto Fantástico
descobriu Namor num edifício abandonado, junto com um grupo de sem-teto. Tocha usou
seus poderes para queimar a barba comprida de Namor e o lançou ao mar, o que fez com que
Namor recuperasse sua memória. Contudo, quando ele soube da destruição de Atlântida, o
Príncipe Submarino pensou que os responsáveis por isso teriam sido os seres humanos e seus
testes nucleares. Jurando vingar o seu povo, Namor atacou Nova York e entrou em conflito
com os heróis da Terra diversas vezes.
Posteriormente, Namor reencontrou os sobreviventes de Atlântida e reconstruiu o
reino sendo proclamado seu rei, graças à ascendência que tinha com o último imperador,
Thakorr que era seu avô. Devido à popularidade que obteve junto aos leitores, os editores
diminuíram paulatinamente as incursões de Namor à superfície, passando a ter histórias solo
dentro da revista Tales to Astonish, dividida com as histórias de Hulk. Em 1968, graças a um
acordo que permitiu a Marvel editar uma maior quantidade de revistas, Namor ganhou um
título próprio chamado Prince Namor, The Sub-Mariner.
O que chamou a atenção na constituição da personalidade de Namor foi essa dualidade
entre herói e vilão. Ao longo da trajetória do Príncipe Submarino, os argumentistas criaram
um perfil arrogante do personagem. Namor foi idealizado como um monarca que lutaria por
seu povo contra ameaças externas, mas exibia um aspecto de superioridade mesmo entre
aqueles que ele tinha como aliados. Desse modo, a concepção de Namor se assemelha ao que
constitui um “bom monarca”. Segundo o filósofo grego Aristóteles, um rei visa a vantagem de
seus súditos. O rei que não se transforma em tirano e mantém uma ligação próxima com seus
súditos consegue manifestar uma das formas da justiça, pois um “bom monarca” “olhará
somente para os interesses daqueles a quem ele governa. Se há justiça de fato nessa relação é
por consequência da amizade que o rei lhes confere em forma de zelo e bem-estar.” 293
O Príncipe Submarino mantém um vínculo próximo com alguns de seus súditos,
oferecendo-lhes a amizade propalada nos escritos de Aristóteles, ora por serem úteis como no
caso dos atlanteanos Vashti (sacerdote de Atlântida), Seth (conselheiro de Namor) e Thakos
(general do exército atlanteano). Ou por serem agradáveis, como Lady Dorma (noiva de
Namor) e Namorita (prima do Príncipe Submarino). Assim, Namor constituiu seu círculo de
amizade, exigindo lealdade e gratidão acima de tudo. As maiores dificuldades, no que tange
às relações de amizade, encontraram-se no campo político, pois a forma de governo foi
pautada em relações de interesses mútuos que, não sendo concretizados, levariam geralmente
293
FEITOSA, Zoraida. A influência da amizade nas constituições políticas em Aristóteles. Prometeus - Ano 6 -
Número 11 – Janeiro-Junho/2013, p. 124.
174
ao rompimento. 294
O uso da lenda de Atlântida também reforçou a ideia de Namor como monarca. Nos
contos do filósofo grego Platão, Atlântida era uma potência naval localizada além das
Colunas de Hércules, no Estreito de Gibraltar, entre a Europa e a África, que conquistou
muitas regiões dos dois continentes por volta de 9.600 a.C.. Segundo a lenda, Atlântida
afundou no oceano após uma tentativa fracassada de invadir Atenas.
A narrativa mítica de Atlântida foi se adaptando aos novos contextos de cada época,
reconfigurando momentos como o de seu desaparecimento, ou se arranjando para outros
povos, na essência destas narrativas e interpretações.295 Portanto, a narrativa mítica do
continente desaparecido serviu de suporte para diferentes usos do passado, indicando em
diversos momentos o modo com que esse imaginário foi trabalhado através dos séculos,
inclusive pela indústria cultural com as histórias em quadrinhos. Não por acaso os nomes
inventados dos atlanteanos da Marvel estão relacionados a uma sonoridade grega, pois os
roteiristas mantiveram a essência da lenda nos escritos de Platão.
Por fim, a presença de elementos da Antiguidade foi complementada pelo grito de
guerra que Namor utiliza quando está em combate. Imperius Rex foi um brado
constantemente utilizado pelos argumentistas da Marvel quando Namor encara alguma
batalha. Essa é uma frase em latim que significa “Rei do Império”, entretanto sua forma de
usar não tinha exatamente o caráter de se autoafirmar entoando sua condição de monarca,
mas, sim, algo que exaltava seu império, propriamente dito no que concerne o imaginário
social estadunidense a respeito da antiguidade clássica.
O fato de Namor entoar palavras em latim nos remete ao Império Romano. Além
disso, o próprio nome do personagem é Roman (romano) escrito ao contrário. Podemos supor
que a ideia era unir duas civilizações da Antiguidade marcadas por conquistas de territórios e
que lançaram as bases do pensamento ocidental. A criação do Príncipe Submarino seria,
portanto, uma volta às origens de um personagem dualista que foi ao mesmo tempo defensor
ferrenho de seu povo, mas que foi durante vários anos um inimigo declarado da humanidade.
Somente quando Namor se aproximou dos humanos, suas posições foram revistas e ele
passou a figurar de fato no panteão de super-heróis da editora (Figura 69).
294
Ibidem, p. 126.
295
Para maiores informações sobre o mito de Atlântida ver VIDAL-NAQUET, Pierre. Atlântida: pequena
história de um mito platônico. São Paulo: Edunesp, 2008.
175
soberano absoluto do reino. Governando com mão de ferro, Destino começou a direcionar os
recursos da pequena nação para realizar seus objetivos pessoais. Apesar de seu povo o
considerar um governante justo, ele na verdade revelou em algumas histórias que não veria
problema algum em trocar a vida de todos os latverianos por mais poder. E também não
demonstra qualquer misericórdia com seus próprios soldados, aos quais pune com a morte por
qualquer falha. Segundo Peter Coogan, a aparência do Doutor Destino era representante de
uma mudança na interpretação de personagens considerados "cientistas loucos" para vilões de
pleno direito, muitas vezes com poderes superiores como um megavilão. 296
Dessa forma, o governo do Doutor Destino pode ser descrito como uma monarquia
absoluta, uma vez que foi revelado que não havia legislatura no país, pois tudo era decidido
mediante os desejos de Doom. A definição de absolutismo pode ser considerada aquela forma
de governo em que o detentor do poder exerce suas prerrogativas sem dependência ou
297
controle de outros poderes, superiores ou inferiores. O Estado Absolutista fica
caracterizado como um governo de poder institucional e centralizador.
Segundo Perry Anderson em seu livro Linhagens do Estado Absolutista, o historiador
teoriza ser impróprio designar o termo Absolutismo, características de uma instituição que
dispunha de poder absoluto sobre todos seus súditos, pois nenhuma monarquia ocidental teria
gozado de poder absoluto sobre seus súditos. 298A marca principal da majestade soberana e do
poder absoluto é, essencialmente, o direito de impor leis aos súditos sem o consentimento
deles. Leis estas que eram produzidas sob o domínio do absolutismo que operava, em última
instância, dentro dos limites necessários da classe cujos interesses ele assegurava.
Anderson explica que o Estado Absolutista foi criado por uma aristocracia
enfraquecida economicamente, procurando se manter no poder, sendo que essas estruturas
administrativas de Estado Moderno serviram para fortalecer a burguesia, que se encontrava
politicamente fragilizada, mas controlava o poder econômico.299 Resultado foram que as
monarquias absolutas introduziram exércitos regulares, uma burocracia permanente, o sistema
tributário nacional, a codificação do direito e os primórdios de um mercado unificado.
Apesar de governar com mão de ferro e ter ascendido ao poder mediante um golpe de
Estado, Destino é celebrado pelos habitantes da Latvéria, seja por medo de sofrer represálias
ou simplesmente acreditar que von Doom trouxe benefícios para o reino, enxergando nele um
296
COOGAN, Peter. Superhero: The secret origin of a genre. Austin: MonkeyBrain, 2006, p.28.
297
SQUIERE, P. Absolutismo. In: BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO, Giafranco.
Dicionário de Política. Brasília: UNB, 1997, p.02.
298
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995, p. 48.
299
Ibidem, p.50.
177
300
MAQUIAVEL, Nicolau O Príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2002.
301
Ibidem, p.68.
178
302
Ibidem, p.88.
303
HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo: Martin
Claret, 2002.
179
Em Julho de 1966, Stan Lee e Jack Kirby criaram o primeiro super-herói negro com a
pretensão de apresentar uma inovação conceitual. O Pantera Negra (Black Panther) se
tornaria o precursor de todos os super-heróis negros que viriam a seguir. A trama contava a
história de T'challa, um príncipe de uma fictícia nação africana chamada Wakanda, alvo de
constantes ameaças externas por ser portadora da maior reserva de vibranium do mundo. Na
narrativa, esse era um metal com poder de absorver qualquer tipo de energia do mundo,
portanto, capaz de despertar a cobiça no mundo inteiro.
A recusa do pai de T'challa, T'chaka, rei de Wakanda, em fornecer o metal a um
criminoso sul-africano chamado Ulysses Klaw, acabou por provocar o assassinato do rei.
Jurando vingança, T'challa viajou para os EUA e Europa para estudar e se tornar um brilhante
cientista. Ao retornar a seu país, foi coroado rei, sucedendo o pai. Após o ritual de iniciação,
ele ingeriu uma erva que expandiu sua força, velocidade, resistência, agilidade e sentidos,
todos parecidos com os de um felino. Vestindo o traje cerimonial que simbolizava o animal
sagrado pra seu povo, T'challa se tornou o Pantera Negra.
T'challa utilizou os recursos obtidos na comercialização do vibranium e transformou o
reino de Wakanda na nação mais evoluída tecnologicamente do mundo. Em sua primeira
aparição, o Pantera convidou o Quarteto Fantástico para conhecer seu reino e sua tecnologia.
Quando o grupo chegou a Wakanda foi surpreendido por ataques do Pantera Negra, que na
verdade, queria testar a extensão dos seus poderes para proteger seu povo de ameaças
180
externas. Embora com todas as descrições das características evoluídas e modernas do Pantera
e de Wakanda, Stan Lee ainda se valeu de estereótipos ao configurar os africanos. Embora
possuísse toda tecnologia, o povo aparecia vestindo trajes e realizando danças rituais típicas
de tribos primitivas africanas. 304
Seja como aliado do Quarteto Fantástico ou como membro dos Vingadores, ao longo
das décadas o personagem se tornou um coadjuvante importante nas revistas da Marvel. Por
duas vezes o Pantera teve títulos próprios na década de 1970, porém sem uma grande
vendagem foram cancelados após poucas edições, embora o personagem tivesse popularidade
entre os leitores.
T'challa foi concebido com uma abordagem diferente frente às representações
monárquicas de Namor e Doutor Destino. O Pantera Negra sempre foi representado como um
homem honrado, herdeiro de uma tradição familiar secular, bem visto pelo povo de Wakanda
que não o temia, ao contrário de Destino. No entendimento do povo de Wakanda, o Pantera
Negra existia para protegê-los das ameaças externas. Além disso, a lenda do Pantera remetia a
um culto do país, ou seja, ao mesmo tempo em que reconheciam T'challa como seu rei, eles
também o tinha como o representante do deus Pantera na terra. Mesmo sendo um ser humano,
sua figura era vista como a do escolhido dos céus como protetor eterno de sua terra.
A questão monárquica aqui descrita nos reporta outro teórico do absolutismo, mas
com uma concepção diferente da proposta por Hobbes. Jacques Bossuet era um bispo francês
do século XVII e uma figura próxima do rei Luís XIV símbolo máximo da monarquia
absolutista francesa. Bossuet foi o filósofo que elaborou a teoria do direito divino do Reis a
partir de seu livro chamado “Política segundo as Sagradas Escrituras”, na qual ele justificava
a concentração de poder nas mãos do rei, pois esse seria o representante das forças divinas na
Terra. Assim, o rei era confundido com o próprio Deus e por isso, todos que fossem contra as
suas determinações seriam também contrários às forças divinas e, portanto contra Deus. 305
Bossuet afirmava que todas as naturezas humanas devem estar sujeitas ao rei por meio
de um Contrato de Submissão. Ou seja, corresponderia a uma necessidade natural das
sociedades de serem governadas, pois a monarquia seria a única forma de governo legítima,
uma vez que redundaria em estabilidade.
O teólogo francês teve o cuidado de separar o que ele chamou de governo absoluto, no
qual os súditos possuem eficaz proteção de uma autoridade ligada às tradições e pelo que é
304
GUERRA, Fábio Vieira. Op. cit., p. 159.
305
BURKE, Peter. A Fabricação do Rei: a Construção da Imagem Pública Luis XIV. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1994.
181
pautado pela razão, do outro, denominado por ele como governo arbitrário, no qual todos os
súditos são escravos sacrificados a um tirano que não se orienta pela lei e pelos costumes, mas
sim pelo capricho e pelo ato despótico. 306
Desse modo, ao contrário do pensamento de Thomas Hobbes, o absolutismo para
Jacques Bossuet não está em um ser que ameaça seus súditos, mas sim, alguém que atrai seus
subordinados formando um equilíbrio de uma hierarquia de vassalos ligados pelo respeito
comum aos antigos costumes e às instituições estabelecidas.
Nas narrativas da Marvel, os Panteras Negras eram descritos como homens
benevolentes e amados por seu povo. Contudo, a passagem do manto do Pantera não era feito
de modo automático de pai para filho. Era criada uma arena de lutas na qual era permitido que
qualquer habitante de Wakanda pudesse desafiar o Pantera Negra vigente para um combate.
Se o desafiante vencesse, seria merecedor do manto e do trono de Wakanda. Por esse motivo
os descendentes da linhagem do Pantera deveriam ser preparados desde crianças para esse
desafio, para que pudessem provar perante toda a população de que eram merecedores de usar
a roupa do Pantera Negra.
O simbolismo em torno do Pantera Negra pode ser ligado à obra de Jacques Bossuet
novamente considerando o que o teólogo estabelece as quatro caraterísticas que uma
monarquia tem que possuir. 307 Primeiramente, Bossuet afirma que a autoridade real é sagrada,
ou seja, o poder dos monarcas advém de Deus, que os estabelecem como seus ministros na
Terra. Nesse caso, os súditos deviam obedecer aos mestres temporais como obedecem a Deus.
Contudo, a origem divina também impunha limites, sendo que o rei deveria respeitar o seu
poder e qualquer decisão deveria beneficiar o seu povo e não apenas a si próprio.
Bossuet também diz que o poder real é paternal, pois os reis são constituídos segundo
o modelo dos pais. Era ele que deveria se preocupar com todas as necessidades da sociedade,
com a proteção dos mais fracos, e com uma governo justo, mas aprazível, cultivando a
imagem de alguém que exerceria o seu poder de uma forma justa e protetora.
Em terceiro lugar, o teólogo francês alega que a autoridade real é absoluta, no que o
rei tornava-se independente nas suas decisões, sendo que não era obrigado e nem deveria
prestar esclarecimentos a ninguém daquilo que ordena. Com isso, o rei assegurava que o
respeito pelas leis e pelas normas da justiça era exercido, evitando a anarquia ou desordem,
que extrai dos homens os seus direitos.
Por último, Bossuet expõe que o poder real está em total harmonia com a razão. Ou
306
BOSSUET, Jacob-Bénigne. Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture Sainte. Genebra: Droz, 1967.
307
Ibidem.
182
seja, à percepção de que deve salvar mais os Estados do que usar a força, pois é a inteligência
e a ciência que deve fazer o povo feliz. Como o monarca é escolhido por Deus, ele deve ser
possuidor de qualidades internas tais como a generosidade, a convicção, a força do carácter, a
precaução e a capacidade de previsão e percepção.
Desse modo, vemos que Wakanda apresentava uma organização diferente da Latvéria
e de Atlântida. No reino africano, os habitantes eram autorizados a participar de decisões
particulares como na sucessão do rei. O culto ao Pantera Negra tinha assim uma característica
militar, religiosa e política da nação. Em torno dele os wakandanos poderiam se inspirar e se
orgulhar do repeito que seu país impõe ao mundo.
Em 2005, os editores da Marvel criaram um novo título solo para o Pantera e
chamaram Reginald Hudlin, um escritor afro-americano para escrever os roteiros. A
abordagem que Hudlin deu ao personagem trouxe uma narrativa que remetia às raízes do
escritor em Hollywood. Como em várias histórias anteriores do Pantera Negra, essa
apresentou um forte viés político, lidando com as relações internacionais dos países africanos
com os do Ocidente num mundo pós-colonial. Apresentando diálogos claros, os roteiros de
Hudlin enfocam o panorama internacional da primeira década do século XXI, com o governo
do presidente americano George W. Bush e sua “Guerra ao Terror”. Esse conteúdo político
utilizado por Hudlin fez sentido a partir do momento em que o roteirista “também queria que
ele fosse politizado. Afinal, o personagem é soberano de uma nação africana. Seu trabalho é
inerentemente político e, por natureza, acabaria implicando em conflitos com o governo dos
EUA – assim como China e Israel”. 308
Nessa obra, Reginald Hudlin reinventou a origem do Pantera Negra trazendo novos
elementos que constituem a sua base moral. O primeiro ponto era a posição geográfica de
Wakanda. Pela narrativa, o reino se localizava no centro da África, cuja existência remonta ao
século X. Diz a lenda que Wakanda foi o único reino que não foi conquistado por
estrangeiros. Desde as guerras entre nações africanas, passando pela chegada dos europeus,
Wakanda sempre permaneceu soberana e imune a qualquer interferência externa.
Hudlin destacou como o imperialismo europeu do século XIX tentou se apropriar das
reservas naturais de Wakanda, mas foram rechaçados pelos habitantes do reino comandados
por um ancestral de T'Challa. As origens do imperialismo remontam à dinâmica da economia
mundial, determinada pelas mudanças internas nos países industrializados do século XIX. É
possível identificar dois momentos peculiares no desenvolvimento do capitalismo industrial
308
HUDLIN, Reginald & ROMITA JR., John. Quem é o Pantera Negra? – Coleção Oficial Graphic novels
Marvel nº38. São Paulo: Salvat, 2014.
183
A fala de T’Challa demonstrou o quanto o respeito que Wakanda impunha aos seus
pares ocidentais. O grande mérito da narrativa escrita por Hublin foi exatamente esse: inserir
uma nação fora do grupo das grandes potências, mas que ainda assim tinha sua soberania
respeitada, mesmo que pensassem em infrigí-la. Wakanda conseguiu bloquear os poderes
coloniais com uma evolução cultural que permaneceu por séculos inalterada. Assim, nas
palavras de Hublin ele afirma:
“O Pantera é um Capitão América negro. A personificação dos ideais de um povo.
Como americanos, nos sentimos bem lendo o Capitão América, porque ele nos
lembra do potencial que um bom americano pode ter, se, claro, tiver a convicção de
viver pelos princípios sob os quais o país foi fundado. Como negro, o herói deve
representar a concretização do potencial de sua pátria mãe.” 311
Assim, seja pela política interna, seja pelas representações das relações internacionais,
as HQs da Marvel podem ser vistas como uma forma de tradução do imaginário americano no
que se refere ao combate aos adversários que se alteram em função das conjunturas. Desse
modo, esses antagonistas variaram conforme a época em que a narrativa foi produzida. Ora
eram os nazistas, ora eram os comunistas, até chegar ao terrorismo. Assim, temos a
configuração de histórias que tratam os estadunidenses como defensores únicos da “liberdade
e da justiça”, conscientes de seu dever de defender o seu povo e os demais povos que
compartilhassem dos mesmos princípios contra a “opressão e tirania”. Isto fez com que nessas
histórias os personagens principais – os super-heróis - lutem contra inimigos que por várias
vezes ameaçam a ordem, a paz, e os “valores democráticos” da nação estadunidense. O estilo
da narrativa das histórias insere o leitor em aventuras nas quais o bem (EUA) e o mal (o
inimigo externo) se confrontam.
310
HUBLIN, Reginald. Who's is the Black Panther? Part Six. Black Panther vol. 4 nº06. Nova York: Marvel,
Setembro de 2005, p. 23.
311
HUDLIN, Reginald & ROMITA JR., John. Quem é o Pantera Negra? – Coleção Oficial Graphic novels
Marvel nº38. São Paulo: Salvat, 2014.
185
Figura 69 – Capa
da revista Prince
Namor, The Sub-
Mariner v1 nº01 –
Maio de 1968
Figura 72 – Capa
da revista Black
Panther v4 nº03 –
Junho de 2005
e a passagem do tempo”.312
Assim, o ritmo da narrativa varia de acordo com o quadrinista que a escreve. Uma
história pode ser contada por múltiplos diálogos, monólogos com pensamento de um único
personagem ou explorando visualmente por meio da imagem dos quadros. Mas, sobretudo é a
personalidade de cada personagem que faz com que o leitor se envolva com a narrativa
despertando a curiosidade a cada página.
312
EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 30.
313
DIPAOLO, Marc. War, politics and superheroes: ethics and propaganda in comics and film. Jefferson:
McFarland & Company, 2011, p.14.
314
Ibidem.
188
315
TARDELI, Denise D’Aurea. Super-heróis na construção da personalidade. In: VIANA, Nildo & REBLIN,
Iuri Andréas (orgs.). Super-heróis, cultura e sociedade – Aproximações multidisciplinares sobre o mundo dos
quadrinhos. Aparecida: Ideias & Letras, 2011, p. 128.
189
participado de um conflito, agora apontado nas narrativas, como uma tragédia sem
necessidade alguma.
Assim, dessa forma, a editora encerrou um processo de transformação do Homem de
Ferro que vinha desde a sua concepção em 1963. De um playboy milionário, Tony Stark
reverteu sua indústria de armas para serviços de bens de consumo e parafernálias voltadas
para proteção ambiental. A Marvel tentava adotar uma postura politicamente correta,
seguindo uma postura mais liberal. 316
Sobre essas disputas de lembranças e esquecimentos pela continuidade das narrativas,
o historiador Ivan Lima nos diz que:
“As disputas em torno do que deve ser lembrado – e esquecido – pela História
sempre nos revelam algo que, por vezes, parecemos esquecer: não existe construção
histórica inocente e livre de contradições. Tradições, no dizer de Hobsbawm, são
reinventadas a todo instante pelos veículos de comunicação massivos em um
ininterrupto processo de construções de (contra-) hegemonias, segundo Dênis de
Moraes a partir da leitura de Gramsci. Podemos dizer mesmo, remetendo a Bakhtin,
que não existe escrita livre de contradições; pelo contrário, ela se constitui como
arena privilegiada para compreensão mais acurada dos conflitos presentes em uma
dada sociedade.” 317
316
Este ponto foi desenvolvido em minha dissertação de mestrado: GUERRA, Fábio V. Super-heróis Marvel e
os conflitos sociais e políticos nos EUA (1961-1981). Dissertação (Mestrado em História) - Niterói,
Universidade Federal Fluminense, 2011, p.95-104.
317
GOMES, Ivan Lima. O Brasil imaginado em quadrinhos na revista Pererê (1960-1964). Dissertação
(Mestrado em História) – Rio de Janeiro: UFRJ/ IFCS, 2009, p.66.
318
COELHO, Teixeira. A cultura e seu contrário. São Paulo: Ilumiuras, 2008, p.15.
190
Conservadores Liberais
. As personagens femininas são criadas como mero . As personagens femininas têm personalidades bem
símbolo de desejo masculino; desenvolvidas;
. Os personagens não brancos são apresentados como . Os personagens não brancos tem sentimentos e
mero estopim para cenas de ação; motivações relevantes para a trama;
. Os personagens gays são imorais, maus, ou de pura . Os personagens gays são apresentados como seres
comédia; humanos, sem serem julgados;
. Os personagens ricos são respeitáveis dentro da . Os personagens pobres são apresentados de maneira
sociedade; simpática;
. As narrativas celebram a violência como a glória da . As narrativas condenam a violência em geral, e a
guerra para proteger a classe dominante; mostra a morte como algo horrível e sangrenta, e
. A mulher é tratada como brinquedo sexual, e celebra a violência contra o opressor;
amantes são mortos após fazerem sexo . Descreve a sexualidade como natural e desafia o
(simbolicamente são punidos por serem sexualmente puritanismo e a homofobia;
ativos); . Descreve o mundo natural e o reino animal como
. O mundo natural é descrito como cheio de monstros amistoso e belo. Ao mesmo tempo mostra os perigos
perigosos que precisam ser destruídos. para o ecossistema.
Conforme visto no capítulo anterior, a tradição liberal dos EUA seria aquela que exige
um Estado mais presente na economia, atuando com o intuito de proteger o cidadão e fornecer
bens públicos como educação, saúde, previdência social, e outros. No discurso popular
americano, o termo liberal evoca dizer que ser um liberal nos Estados Unidos confundiria com
ser de uma tradição política de esquerda, embora que superficialmente.
Dentre as propostas que poderíamos dizer que organizam as ideias de um intelectual
319
DIPAOLO, Marc. Op. cit., p.36.
191
320
Ibidem, p.30-1.
321
Ayn Rand, nascida Alisa Zinov'yevna Rosenbaum (1905-1982) foi uma escritora, dramaturga, roteirista e
filósofa americana de origem judaico-russa, mais conhecida por desenvolver um sistema filosófico chamado de
Objetivismo. Nascida na Rússia, Rand emigrou para os Estados Unidos em 1926. Tem como suas obras mais
importantes seus romances The Fountainhead ("A Nascente") e Atlas Shrugged ("Quem é John Galt?", ou "A
Revolta de Atlas"). Sua filosofia e sua ficção enfatizam, sobretudo, suas noções de individualismo,
autossustentação e a livre iniciativa econômica.
192
322
CAMPOS, Ricardo Bruno Cunha. Sociedades complexas: indivíduo, cultura e individualismo. CAOS –
Revista eletrônica de Ciências Sociais. Nº 7 – Set. de 2004 – p. 8-22.
323
HERNÁNDEZ, Matheus de Carvalho & ROSA, William Torres Laureano da. Excepcionalismo americano,
direitos humanos e política externa dos estados unidos no pós-11 de Setembro. 3° Encontro Nacional ABRI
2011.
193
324
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2003, p.33.
325
TOCQUEVILLE, Alexis De. A Democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1977, p.183.
326
KELLNER, Douglas. A Cultura da mídia. Bauru: EDUSC, 2001, p.81.
194
É por isso que a maioria das narrativas de quadrinhos precisa ser julgada caso a caso.
Às vezes, o seu progressivismo relativo ou conservadorismo é difícil de avaliar, quando
alguns elementos parecem progressivos e outros não. No entanto, leituras de dados do texto
muitas vezes produziram provas conclusivas de um lado ou do outro.
As ideologias devem ser analisadas no contexto da luta social e do debate político, e
não simplesmente como dispensadoras de um tipo de consciência cuja falsidade é exposta e
denunciada pela crítica da ideologia, que contém construtos retóricos que tentam persuadir e
convencer, estes precisam um núcleo relativamente ressonante e atraente, e, portanto, muitas
vezes contém promessas ou momentos de emancipação. Os textos ideológicos, portanto,
põem à mostra tanto os sonhos e os pesadelos significativos de uma cultura quanto o modo
como essa cultura está tentando canalizá-los para manter suas atuais relações de poder e
dominação, pois a ideologia também apresenta como universais os interesses que são
específicos de grupos, como se fosse interesse de todos. 327
Sendo assim, podemos concluir que:
“Quando os escritores que trabalham em um gênero de massa comercializada
iniciaram um diálogo político com a sua audiência eles provavelmente estavam
fazendo isso, em parte, porque eles se sentem apaixonadamente o suficiente sobre
um determinado assunto político que eles precisam para expressar suas opiniões.
Eles também estão expressando esses pontos de vista, às vezes, a serviço de uma
história dramática. Finalmente, eles podem entreter algumas esperanças de que, eles
devem expressar suas opiniões políticas de forma inteligente e com clareza
suficiente, eles vão atender a aprovação de leitores que já concordam com o ponto
político, e talvez até fazer com que os leitores do outro lado do debate a
reconsiderem a sua posição.” 328
327
Ibidem, p.146.
328
DIPAOLO, Marc. Op. cit., p.47.
195
329
BASOLI, Lídia. Reflexões do cotidiano: uma análise da relação texto e imagem na crônica de Arnaldo
Jabor. Site: http://www4.faac.unesp.br/publicacoes/anais-comunicacao/textos/17.pdf, acessado em 03 de
setembro de 2013.
330
DARNTON, Robert. História da Leitura. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da história: novas perspectivas.
São Paulo: Editora UNESP, 1992, p.228.
331
BAINBRIDGE, Jason. World within worlds. In: NDALIANIS, Angela (ed.). The contemporary comic book
superhero. New York: Routledge, 2009, p.68-9.
196
Conforme dito anteriormente, umas das preocupações dos roteiristas dos primórdios
da editora era a inserção de elementos do mundo real, tais como, lugares que existem,
aparição de personalidades, citação de conflitos armados que existiam, entre outros itens. A
introdução de elementos dramáticos nas narrativas da Marvel fez com que o senso de
realidade aflorasse e a vida pessoal dos alter egos dos heróis se tornasse um elemento
importante em sua interação com amigos e inimigos. Não que os momentos de ação tivessem
sido deixados em segundo plano, mas a rede social com o personagem principal e seus
coadjuvantes descrevendo suas angústias passaram a ser a base primordial das narrativas.
Contudo, mesmo com elaboração da psique dos personagens ainda na década de 1960,
faltava demonstrar como essas figuras tratariam de problemas que afligiam a sociedade
estadunidense de maneira mais clara. Embora questões como o racismo e os movimentos
antiguerra aparecessem mesmo que veladamente, ainda faltava um amadurecimento para
abordar determinados temas.
Em 1971, Stan Lee decidiu publicar uma história do Homem-Aranha que envolvia o
consumo de drogas, tema que até então não era abordado nas HQs. Contudo, o código de
332
MORRISON, Grant. Superdeuses. São Paulo: Seoman, 2012, p. 141.
197
autocensura dos comics proibiu qualquer menção de drogas por qualquer propósito. Então Lee
decidiu publicar a história mesmo sem o selo de aprovação do código na capa da revista. Foi a
primeira vez que isso ocorreu.
Na trama, o melhor amigo do personagem, Harry Osborn, passou por um mau
momento psicológico com o término de seu namoro e o desprezo de seu pai, Norman, que na
realidade era um dos maiores inimigos do herói, o Duende Verde (Green Goblin). Então,
Harry conseguiu por meio de traficantes algumas pílulas que deixariam seu amigo mais
“relaxado.” Embora não fizesse menção explícita, a pílula em questão era uma alusão ao LSD,
alucinógeno que transtornou a vida de Harry, quase o levando à morte. 333
A narrativa antidrogas da editora ganhou aclamação de vários setores da sociedade
estadunidense. Stan Lee contou que a Marvel recebeu apoio por meio de várias cartas de
igrejas, pais e professores que adoraram a ideia. Inclusive, o The New York Times fez uma
crítica favorável à revista.334 Como resultado, o Comics Code teve que ser revisto quanto à
censura de assuntos que continham menções a drogas.
333
GUERRA, Fábio V.. Super-heróis Marvel e os conflitos sociais e políticos nos EUA (1961-1981). Dissertação
(Mestrado em História) – Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2011, p.202-3.
334
Stan Lee: Mutantes, Monstros & Quadrinhos. Scott Zakarin. EUA: Columbia Tristar Entertainment, 2002. 95
min. DVD, color.
198
que estava sendo mantido prisioneiro pela guerrilha. Além disso, estilhaços da bomba
atingiram seu peito, ficando alojados próximos ao coração e a cada momento os estilhaços se
deslocavam em direção a esse órgão. O industrial então descobriu que terá o coração
perfurado em uma semana.
Contudo, em seu cativeiro, Stark recebeu uma proposta de seu sequestrador, o líder
vietcongue na narrativa, Wong-Chu. Ele propôs que Tony criasse uma poderosa arma de
guerra e em troca, prometeu realizar uma cirurgia que salvaria o americano. Stark mesmo não
acreditando na promessa de Wong-Chu resolveu colaborar, mas pensando em um armamento
que ele mesmo poderia usar para fugir dos vietcongues. Para realizar seu plano, Stark ainda
recebeu a ajuda do renomado físico Yinsen, vietnamita opositor ao governo comunista, e
também mantido prisioneiro.
Com o passar dos dias, Stark e Yinsen criaram uma proteção peitoral capaz de manter
o coração do estadunidense batendo, impedindo que os estilhaços o alcançassem. Juntamente
com a proteção, os dois criaram uma armadura de ferro para o corpo todo de Tony que o
tornaria poderoso o suficiente para combater seus inimigos. Para ganhar tempo até que a
armadura estivesse totalmente carregada e pronta para funcionamento, o professor Yinsen se
atirou na frente das tropas de Wong-Chu, sendo morto em seguida. Assim, jurando vingar sua
morte, Tony Stark partiu para o ataque contra os assassinos de seu companheiro e em seu
primeiro ato como super-herói ele derrotou Wong-Chu e destruiu a base militar vietcongue
onde foi mantido prisioneiro, retornando em seguida para os EUA onde começou sua carreira
como super-herói.
Com o passar dos anos, o personagem continuou sendo retratado de acordo com o
estilo de vida de um milionário. Assim, na trama de Michelinie, Stark começou a perder o
controle da armadura do Homem de Ferro com a vestimenta sofrendo mau funcionamento em
várias de suas habilidades, culminando com o assassinato de um embaixador estrangeiro em
frente às câmeras de TV. Além disso, o personagem foi forçado a renunciar a seu posto de
líder da equipe dos Vingadores e foi obrigado a entregar a armadura para as autoridades.
Com o desenrolar da trama o Homem de Ferro conseguiu provar sua inocência no
homicídio do embaixador, mas as consequências para seu alter ego foram mais devastadoras.
Diante de tantos problemas, Tony Stark desenvolveu uma doença com a qual afetava toda sua
vida social: o alcoolismo. A inserção de bebidas alcoólicas nas revistas em quadrinhos era
algo costumeiro nas narrativas, porém o seu consumo exagerado ainda não tinha sido
abordado de modo tão enfático tratando-o como doença (Figura 73).
A história intitulada Demônio da Garrafa (Demon in a bottle) foi um marco para a
199
editora. A narrativa mostrou que mesmo com todos os poderes e habilidades excepcionais, os
heróis não eram tão diferentes dos leitores que acompanhavam suas aventuras, revelando uma
fraqueza bastante humana como um vício. Assim, a narrativa se pautou na queda de Stark
para a bebida e seu reerguimento com a ajuda de amigos e principalmente de sua namorada na
época, Bethany Cabe. Graças à sua intervenção, Tony conseguiu superar a dependência da
bebida ao final da história. Segundo o roteirista da história David Michelinie:
“A qualidade de um herói pode ser medida pelos seus inimigos, e qual inimigo pode
ser mais hediondo, perigoso e destrutivo do que sua própria fraqueza? Basicamente
colocamos Tony Stark em um confronto contra seu lado negro, fizemos com que ele
caísse o máximo possível e então encarasse seus medos internos, o orgulho próprio,
aquele único elo que era capaz de corromper sua armadura emocional. Quando
combateu esse inimigo, ele emergiu mais forte, com um conhecimento mais
profundo de si mesmo e da natureza humana em geral.” 335
Porém, o vício de Stark continuaria a servir de mote para as narrativas nos anos
seguintes do personagem. Em uma narrativa de 1983, Tony se viu novamente envolvido em
problemas pessoais graças a uma conspiração arquitetada por um inimigo até então
desconhecido chamado Obadiah Stane, que agia escondido se especializando em estudar as
fraquezas de seus adversários usando a manipulação psicológica como vantagem. Tony teve
todas as armaduras do Homem de Ferro destruídas (exceto uma), perdeu os arrendamentos em
seus vários apartamentos e teve seus bens pessoais congelados para assim ele não poder tocar
em sua fortuna.
Tony Stark então se entregou a bebida que dessa vez teve um efeito mais devastador.
Incapaz de seguir atuando como o Homem de Ferro, ele entregou a sua armadura para seu fiel
piloto James Rhodes que passou a ser o novo ‘Vingador Dourado’ (Figura 74). Stark teve sua
sobriedade completamente abalada, tornando-se um mendigo a perambular pelas ruas de
Nova York pedindo esmolas para comprar bebidas alcoólicas e satisfazer o seu vício. Além
disso, sua empresa Stark International foi comprada por Obadiah Stane tornando-se a Stane
International.
Durante dois anos os leitores puderam a trama elaborada pelo roteirista Denny O'Neil
na qual tratou de duas narrativas paralelas: a adaptação de Rhodes como o novo Homem de
Ferro e a cruzada na volta de Stark à sobriedade e recuperação de sua fortuna, até que as duas
narrativas se cruzaram. Tony Stark se aliou com Rhodes e juntamente com dois de seus
amigos, Morley Erwin e sua irmã Clitemnestra Erwin criou uma nova empresa de eletrônicos
na Califórnia chamada Circuits Maximus, que se tornou uma empresa bem sucedida.
James Rhodes se tornou cada vez mais encantado em ser o Homem de Ferro e, após
335
MICHELINIE, David & ROMITA JR., John. Homem de Ferro – Demônio da garrafa - Coleção Oficial de
Graphic Novels Marvel nº01. São Paulo: Salvat, 2014.
200
retorno de Stark que ele temeu que Stark pedisse a armadura de volta. Entretanto, o capacete
cibernético nunca tinha sido devidamente calibrado para padrões cerebrais de Rhodes e ele
começou a ter fortes dores de cabeça e com os pensamentos confusos. Como resultado,
Rhodes começou a ser hostil com Stark e a agir irracionalmente em missões. Stark se sentiu
obrigado a colocar a armadura novamente para prevenir Rhodes de causar danos.
Após conseguir controlar Rhodes, Obadiah Stane, que ficou alarmado com a
recuperação de Stark, bombardeou a Circuits Maximus matando Morley Erwin. Desejando
vingança, Stark vestiu a uma nova armadura desenvolvida por ele e procurou Stane. Este, por
sua vez, elaborou uma armadura própria chamada de Monge de Ferro (Iron Monger) e
enfrentou o Homem de Ferro em uma batalha que culminou com a vitória do herói. Já
derrotado, Stane se recusa a ser preso e comete suicídio na frente de Stark, que, sem sucesso,
não consegue impedir o vilão de consumar o ato. 336
A ascensão e queda de Tony Stark nos remete ao que Joseph Campbell chamou de
monomito ou jornada do herói. Esse processo seria composto por 12 etapas, embora a
aparição de 04 dessas etapas seja entendida como suficiente para compreender esse ciclo.
Segundo o historiador Iberê Barros, estas etapas seriam: o chamado à aventura, no qual é
revelado ao indivíduo que ele tem algo de diferente frente ao resto da sociedade; o ventre da
baleia, remetendo ao mito bíblico de Jonas que teria sido engolido por esse animal e no qual
as novas habilidades do herói são postas à prova; a provação suprema, quando o herói
concretiza algo que foi professado e cumpre seu papel; e por fim, a recompensa que poderá
ser material ou não, que o tornará um ser superior perante a sociedade. 337
Desse modo, podemos perceber que Stark passou por estas fases até recuperar a sua
condição de heroísmo novamente, pois após ter suas habilidades expostas ao público em geral
e sua condição de herói perante a opinião pública estar consolidada, ele enfrentar a seguir uma
série de provações tais como, acusação de assassinato, incapacidade de gerir sua empresa com
a consequente perda de sua fortuna, até culminar com a entrega ao alcoolismo, no qual por um
período ele fracassa.
Mesmo assim, ele consegue se reerguer dada a sua natureza heroica, seja com a ajuda
de amigos na primeira crise ou na missão em salvar Rhodes que ficara ensandecido por sua
própria armadura. No final, ele recebe a gratificação reassumindo a identidade do Homem de
336
O’NEIL, Denny & BRIGHT, Mark. The Invincible Iron Man nº200. New York: Marvel Comics, Nov. 1985.
337
BARROS, Iberê Moreno Rosário e. O herói no imaginário americano: As construções do imaginário no
arquétipo do herói. In: AZEVEDO, Cecília, POGGI, Tatiana, ALVES JR., Alexandre da Cruz, FARIAS,
Rodrigo e MOLL, Roberto (Org.). Visões da América – A História dos EUA discutida por pesquisadores
brasileiros. Rio de Janeiro: Multifoco, 2014, p. 267-9.
201
338
STERN, Roger & FRENZ, Ron. The Kid Who Collects Spider-Man. In: The Amazing Spider-man vol. 1
nº248. New York: Marvel Comics, Jan. 1984.
202
339
A origem do Homem-Aranha foi contada na revista Amazing Fantasy n°15 de agosto de 1962. A frase que o
marcaria para sempre vem do original em inglês: “With great powers comes great responsabilities.”
203
de como ela foi conduzida envolveu o leitor nos sonhos de um menino que encontrou o seu
herói, culminando na surpresa de que Tim não morava em uma residência comum, mas em
uma clínica para paciente com câncer, finalizando a trama com uma carga dramática maior
ainda. Haja vista que o menino foi apenas a segunda pessoa a quem o Homem-Aranha revelou
sua identidade secreta, o segredo mais preservado pelo personagem.
Meses após a publicação da história, a seção de cartas da revista The Amazing Spider-
man recebeu a opinião dos leitores sobre a narrativa. Das opiniões que foram publicadas, em
todas elas os leitores cumprimentaram o roteirista Roger Stern e o desenhista Ron Frenz pela
história. A maior parte deles se identificou no personagem quando se lembravam de algum
parente ou amigo que sofreu ou sofre de câncer. A doença aproximou os leitores e os
personagens da ficção.
Em uma das cartas, o leitor Pat Floss da cidade de Boston relatou que esse foi “o
melhor tratamento de uma doença terminal” e ainda contou a história de seu primo de 29 anos
chamado Craig que descobriu um câncer no pulmão e estava em tratamento com
quimioterapia, mas que apesar de tudo nunca perdeu o bom humor e a esperança. Além disso,
ele contou que Craig perdeu sua mãe na mesma idade do personagem Tim, vitimada pela
mesma doença, mas que isso serviria de estímulo para que ele vencesse a enfermidade. 340
Na década de 1990, o Homem-Aranha participaria de outra narrativa voltada para
causas sociais. Já casado com sua esposa Mary Jane Watson há alguns anos, os roteiristas do
personagem procuravam focar as narrativas nos conflitos do casal, principalmente sobre os
problemas que causavam a vida dupla do herói aracnídeo.
Em um determinado momento das revistas, Mary Jane começou a ser retratada como
uma fumante inveterada, o que desagradava seu marido Peter Parker. Embora não fosse a
trama principal, David Michelinie procurou contornar a situação do súbito vício de Mary
Jane. Na história Rough Justice! o Homem-Aranha se envolveu em uma aventura corriqueira
derrotando os vilões que o ameaçavam naquela edição. Ao final da história, já como Parker,
ele levou sua esposa até o hospital onde estava internado um ex-colega de profissão chamado
Nick Katzenberg. Este, que sempre foi representado como um personagem acima do peso
estava debilitado e nitidamente muito abaixo de seu peso (Figura 76).
Mary Jane então se assustou com a condição física de Nick e enfim foi revelado que
ele estava em um estágio terminal de câncer de pulmão provocado pelo fumo. Peter que sabia
da condição de Nick explicou que precisava fazer isso como uma espécie de “tratamento de
choque” para que a esposa largasse o hábito de fumar. Embora em um primeiro momento
340
Seção de cartas The Spider’s Web. The Amazing Spider-man v1 nº254. New York: Marvel Comics, Jul 1984.
204
Mary Jane tenha ficado irritada com Peter acusando-o de ser insensível. Ao final, ela se
convenceu que o vício que ela tinha incorporado poderia provocar dor e sofrimento para ela e
para as pessoas que a amavam, sobretudo Peter. Assim, na última cena Mary Jane amassou
seu maço de cigarros e o jogou na lixeira dizendo que queria continuar amando Peter durante
o tempo em que estivesse viva e que o cigarro não valeria a pena (Figura 77). 341
Mesmo sem ter a mesma repercussão que a história do menino Tim, os leitores se
manifestaram congratulando o roteirista em abordar um tema importante como o tabagismo.
Em uma das cartas do leitor Brian Corvello do Estado de Washington, ele contou que chorou
ao ler o final da narrativa, pois o seu avô faleceu da mesma doença. O leitor descreveu os
sintomas e as dores que ele sentiu até a morte. E por causa do sofrimento do avô jurou nunca
fumar. Ele ainda completou esperando que “pessoas leiam essa revista e aprendam que não
vale os riscos que o fumo provoca. No mundo real, as pessoas não tem fator de cura mutante
para lidar com o tabaco, não há curas mágicas e você não pode ser trazido de volta à vida por
intervenção cósmica.” 342
Na década de 1990, a editora ainda reservou espaço para narrativas abordando outra
doença tão terrível quanto o câncer. Naquela época o vírus da AIDS detinha as atenções da
comunidade médica do mundo inteiro, no que tentavam deter sua epidemia ao redor do globo.
A AIDS (da sigla em inglês Acquired Immunodeficiency Syndrome, ou Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida) foi observada clinicamente pela primeira vez em 1981, nos
Estados Unidos. Os casos iniciais ocorreram em um grupo de usuários de drogas injetáveis e
de homossexuais que estavam com a imunidade comprometida sem motivo aparente. Eles
apresentavam sintomas de pneumonia por um fungo incomum até então, conhecida por
ocorrer em pessoas com o sistema imunológico muito debilitado. Pouco depois, um número
inesperado de homens gays desenvolveu um tipo de câncer de pele raro chamado sarcoma de
Kaposi. Muitos mais casos surgiram, quando um alerta foi dado ao Centro de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC), que enviou uma força-tarefa para acompanhar o surto.
Em setembro de 1982, o CDC começou a se referir à doença como AIDS. Em 1983,
dois grupos de pesquisa independentes liderados por Robert Gallo e Luc Montagnier
341
MICHELINIE, David & BAGLEY, Mark. Rough Justice!. The Amazing Spider-man nº385. New York:
Marvel Comics, jan 1994, p.30.
342
Seção de Cartas The Spider’s Web. The Amazing Spider-man nº390. New York: Marvel Comics, jun 1994,
p.24.
205
declararam que um novo retrovírus poderia ter infectado os pacientes com AIDS e publicaram
suas descobertas na mesma edição da revista Science. Gallo afirmou que o vírus que seu
grupo de pesquisa isolou de um paciente com AIDS tinha uma forma muito semelhante a de
outros vírus que sua equipe tinha sido a primeira a isolar. No mesmo período, o grupo de
Montagnier isolou um vírus a partir de um paciente que apresentava inchaço dos nódulos
linfáticos do pescoço e fraqueza física, dois sintomas característico da AIDS. Embora no
início pensassem se tratar de dois vírus distintos, em 1986, descobriu-se que estes dois vírus
eram o mesmo e foram renomeados para HIV, sigla em inglês de vírus da imunodeficiência
humana, ou Human Immunodeficiency Virus.
Desde então, a AIDS tem sido objeto de pesquisa árdua pela comunidade científica
visando diminuir seus efeitos na sociedade por se tratar de uma doença que, até o presente
momento, ainda não existe cura. Um indivíduo que seja infectado pelo vírus terá que conviver
com ele em seu corpo tomando medicamentos que darão uma sobrevida para o paciente.
Ao final de 1991, a Marvel lançou no mercado uma narrativa do Incrível Hulk em que
abordava o tema. O autor Peter David explorou a doença trazendo de volta um personagem
coadjuvante do passado do Golias Verde. Jim Wilson foi parceiro do Hulk em narrativas da
década de 1970, quando Hulk se apresentava como um monstro irracional que atacava a todos
a quem ele julgava como uma ameaça. Com o tempo a parceria se desfez e Jim Wilson
permaneceu sumido das histórias da editora.
Em seu reaparecimento, Jim foi ao encontro de Rick Jones, outro parceiro do Hulk, só
que mais presente na vida do personagem. Ao se encontrarem, os amigos se cumprimentaram
e começaram a conversar, quando Jim contou a Rick que ele era soropositivo,343 o que
provocou surpresa e certo distanciamento da parte de Rick. Ao longo da narrativa, o leitor foi
apresentado a outros personagens portadores da doença e como Rick Jones lidava com receio
de tudo aquilo.
No clímax da narrativa, Jim e Rick foram atacados por um vilão chamado Speedfreek
que possuía supervelocidade e tinha lâminas afiadíssimas nas mãos. Nesse ataque, ele feriu
Jim Wilson no peito e o deixou sangrando bastante. Rick, que também sofreu um corte
profundo nas mãos provocado pelo vilão, tentou estancar o sangue em Jim com um pano, mas
hesitou por saber que o amigo tem o vírus da AIDS. Nesse ínterim, o Hulk apareceu e
derrotou Speedfreek que conseguiu fugir. Percebendo a hesitação de Rick em assistir Jim, o
Hulk descobriu a condição de saúde do ex-parceiro e prontamente o acudiu por saber que ele,
Hulk, possuía imunidade a qualquer doença.
343
Indivíduo que possui anticorpos no soro sanguíneo para o vírus da AIDS.
206
Ao final da narrativa, Hulk, que na época detinha a psique de seu alter ego, doutor
344
Bruce Banner, conversava com sua esposa Betty, quando ela perguntou se ele sabia como
Jim Wilson tinha contraído AIDS. Ao que Hulk responde: “Quem se importa? Se ele tivesse
sarampo, não importaria como ele o contraiu. Ele é um amigo que precisa de ajuda. Você faz
isso com pessoas com quem se preocupa. Ele esteve comigo quando eu precisei dele.” 345
A partir de então, Jim Wilson permaneceu ausente das narrativas do Hulk, somente
retornando três anos mais tarde, na edição nº420 do personagem na qual o roteirista Peter
David pôs um fim à saga de Jim. Nessa edição, Jim foi atacado por uma multidão contrária à
presença de uma criança portadora do vírus HIV em uma escola nos EUA e que ele defendia.
No distúrbio ele foi ferido seriamente, mas o Hulk apareceu para resgatá-lo e levá-lo para a
base secreta do grupo chamado Panteão ao qual o herói era filiado.
Nesse local, as técnicas medicinais para cura de doenças apresentavam uma produção
superior ao que era utilizado no resto do mundo, embora essas técnicas ainda não tivessem
sido testadas em seres humanos. Então Jim sugeriu que Hulk fizesse uma transfusão de
sangue para ele, pois o organismo de Hulk era imune a doenças e os seus anticorpos poderiam
curar portadores do vírus da AIDS.
Contudo, Hulk se recusou a ceder o seu sangue, pois ele poderia provocar um dano
maior ainda transformando Jim em uma criatura irracional e destruidora tal como o Golias
Esmeralda foi um dia. Mas, para poder passar uma esperança para Jim que já se encontrava
bem debilitado, Hulk o enganou fazendo-o pensar que a transfusão de sangue que ele recebeu
era o sangue radioativo do herói. Jim percebeu que não era o sangue que queria, mas para não
entrar em atrito com o amigo recebeu a transfusão normalmente até morrer horas depois. 346
Assim como nas seções de cartas do Homem-Aranha, a recepção do público leitor
também foi positiva. Alguns como o leitor Mitch Ross cujo endereço não foi revelado, disse
que muitos adultos deveriam ler os quadrinhos para “que vissem as vítimas da AIDS
retratadas como inteligentes, valentes e que se cuidando dificilmente poderiam se machucar.”
Outro leitor chamado Dale Novak de Phoenix, no Arizona elogiou a trama e ainda
agradeceu por não fazerem o portador do vírus HIV como um herói, glamourizando a doença.
Ele citou como argumento para isso o ex-jogador de basquete Magic Johnson347 que na época
344
As múltiplas personalidades do Hulk serão debatidas mais a frente neste capítulo.
345
DAVID, Peter & KEOWN, Dale. Thicker than water. The Incredible Hulk v2 nº388. New York: Marvel
Comics, dez 1991, p. 30.
346
DAVID, Peter & FRANK, Gary. Lest darkness come. The Incredible Hulk v2 nº420. New York: Marvel
Comics, ago 1994.
347
Earvin "Magic" Johnson Jr. atuou como armador pelo Los Angeles Lakers na National Basketball Association
(NBA). Johnson é considerado por alguns como maior armador da história da NBA, tendo conquistado cinco
207
surpreendeu a opinião pública ao revelar que tinha AIDS. O atleta revelou que se relacionou
com várias mulheres mesmo sendo casado, pondo em risco de contaminação essas pessoas, e,
segundo a ótica do leitor, ainda assim ele foi tratado pela mídia como uma espécie de herói
por ter sido corajoso em admitir isso, o que causou a revolta escrita da carta. 348
A repercussão entre os leitores foi tão grande que as opiniões tiveram que ser expostas
em duas edições da revista, e não em apenas uma como de praxe. Embora elogiassem a
história, elas apresentavam abordagens diferentes, como, por exemplo, um rapaz de nome
Duke, mas com sobrenome e procedência ignorados que se revelou HIV positivo e enalteceu
o enfoque com os cuidados e as formas de contágio corretas da doença, quebrando
preconceitos. Em outra carta, um leitor da Austrália chamado John Daniels rechaçou o que ele
chamou de “retratos simpáticos de homossexuais nos quadrinhos”. Para ele, era inadmissível
que “um herói macho como o Hulk defendesse a vida de homossexuais, pois eles são a escória
e que se quiser retratá-los nas narrativas futuras, que eles sejam mortos ao final das tramas.”
Ele ainda insinuou que a AIDS seria uma doença gay, e assim a narrativa deveria mostrar o
“verdadeiro contágio” que é pelo ato sexual em relação homoafetiva e não por transfusão de
sangue. 349
Essa carta foi respondida pelos editores da revista na qual argumentaram que a AIDS
primeiramente foi retratada como uma doença heterossexual na África. Os editores ainda
apontaram que essa foi a única carta negativa sobre a história e ressaltaram o direito que o
leitor tinha que explanar seu ponto de vista, mas que eles não concordavam e não
“conseguiam encontrar as palavras para responder a isso.” 350
Como podemos perceber, as cartas apresentaram um conteúdo positivo exaltando a
narrativa. Contudo, a última carta analisada, mesmo sendo minoria na seção de cartas,
demonstrava um senso comum para a população em geral, com relação à AIDS. O
preconceito impôs o medo de se conviver socialmente com um soropositivo. A ignorância
levava as pessoas a se recusarem em fazer ações simples tais como: apertar a mão, abraçar ou
compartilhar o uso de utensílios domésticos com os portadores do vírus.
vezes o título da liga e sido eleito, em três temporadas, seu melhor jogador. Johnson aposentou-se abruptamente
em 1991, após anunciar que havia contraído o HIV, mas retornou para a disputa das Olimpíadas de Barcelona
em 1992. Após protestos de seus companheiros de esporte acerca de sua condição, ele se aposentou novamente
por quatro anos antes de retornar em 1996, aos 36 anos, para disputar mais 32 jogos pelos Lakers antes de se
aposentar pela terceira e última vez. Até hoje (2015) ele vive normalmente com o vírus da AIDS.
348
Seção de cartas dos leitores Green Mail. The Incredible Hulk v2 nº392. New York: Marvel Comics, abr 1992.
349
Seção de cartas Green Mail. The Incredible Hulk v2 nº393. New York: Marvel Comics, mai 1992, p.62.
350
Ibidem.
208
Figuras 73e
74 - The
Invincible
Iron Man v1
nº128.
Novembro de
1979.
The Invincible
Iron Man v1
nº170. Maio
de 1983.
As duas
grandes crises
com o
alcoolismo.
Para o historiador francês François Hartog,351 nós estamos vivendo um novo regime de
historicidade, que diz respeito ao modo diferente de articulação das categorias do passado, do
presente e do futuro, com uma forte representação de demanda social por patrimônio e
memória. Esse regime atual seria diferente do passado como escola e fonte de experiências
para obter êxito e evitar erro e também do futuro como projeto que anima o presente. Hartog
destaca a queda do Muro de Berlim, em 1989, como marco desse emergente modo de
organizar as experiências sob o imperativo do presente cada vez mais imediato.
Para Hartog, esse movimento coincidiu com a emergência da história do tempo
presente nos anos de 1980, bem como com a intimação desse conhecimento histórico nos
processos judiciais de crimes contra humanidade. Esse aspecto permitiu formular uma
351
HARTOG, François. Regimes de Historicidade – Presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte:
Autêntica, 2013.
210
No momento em que um evento histórico é posto sob o signo do discurso, ele é sujeito
a toda a complexidade das regras formais pelas quais a linguagem significa. Para Stuart Hall,
o acontecimento deve se tornar uma narrativa antes que possa se tornar um evento
comunicativo. Assim, as sub-regras formais do discurso estão em dominância, sem, é claro,
subordinarem até seu apagamento o evento histórico que está sendo significado, as relações
sociais nas quais as regras são postas em funcionamento ou as consequências políticas e
352
MULLER, Helena Isabel. História do Tempo Presente: Algumas reflexões. In: PÔRTO JR., Gilson (org.).
História do tempo presente. Bauru: Edusc, 2007, p.18.
353
Ibidem, p.28.
354
FERREIRA, Marieta de Moraes. História do tempo presente: desafios. Cultura Vozes, Petrópolis, v.94, nº 3,
p.111-124, maio/jun., 2000, p.118.
211
355
HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009,
p.366-7.
356
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: O espírito do tempo. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1975, p.56.
212
incidência sobre o destino dos povos e as existências individuais; contribuindo para dar
credibilidade à ideia de que o político tinha uma consistência própria e dispunha mesmo de
certa autonomia em relação aos outros componentes da realidade social. 357
Na tabela 06 podemos observar que os dois mais recentes mandatários americanos –
George W. Bush e Barack Obama - são os recordistas de aparições nas narrativas da Marvel,
o que reforça a história do tempo presente. Acredito que essa maior presença se deveu a uma
maior difusão dos quadrinhos da editora em outras mídias, sobretudo no cinema no que se
elaborou um caráter mais realista nas narrativas das revistas. Além disso, o impacto dos
atentados de 11 de setembro de 2001 e a posterior “guerra ao Terror”, principalmente por
parte de Bush, deu ao cargo de presidente dos EUA uma função maior de protagonismo nos
destino da nação.
35
30 * Durante o
exercício do
25 mandato
20 (De 1961 a
2014)
15
10
5 Aparições
0
Menções
Fonte:
marvel.wikia.com
Outro ponto que sobressai sobre a presença da história do tempo presente nas
narrativas de quadrinhos é o emprego de metáforas sobre acontecimentos da vida real. A
política apareceu como válvula propulsora das pesquisas sobre o presente recolocando em
pauta a questão do acontecimento. E são a elaboração e a apreensão de um saber histórico que
se pensa as formas pelas quais esse saber é construído em nosso presente, formas essas que na
realidade se constituem em instrumentos com os quais nos apropriamos do passado, e que é
357
REMOND, René (Org.). Por uma história política. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p.22-3.
213
358
MULLER, Helena Isabel. História do Tempo Presente: Algumas reflexões. In: PÔRTO JR., Gilson (org.).
História do tempo presente. Bauru: Edusc, 2007, p.28.
359
JOHNSON, Jeffrey K.. Super-History – Comic Book superheroes and American society: 1938 to the present.
Jefferson: McFarland and Company, 2012, p.152.
214
desapareceu. O líder mutante foi encontrado desacordado pelas tropas de Farnoq Dahn.
Ao despertar, Alex se viu aprisionado em uma base militar de Trans-Sabal. Nesse
ínterim, Farnoq revelou seus planos para ele. Aproveitando o grande poder nuclear que
Destrutor possuía o ditador árabe pretendia transformar o seu poder em uma grande arma de
destruição, pois, segundo Dahn, o seu país foi obrigado a assinar um tratado de não
proliferação de armas nucleares junto às Nações Unidas. Contudo, o acordo não impedia que
usasse alguém com poderes desse nível de destruição.
Quando Farnoq se retirou da base militar, o Hulk reapareceu para Destrutor. Logo, o
Golias percebeu que Summers também não era um defensor do ditador árabe, porém, ao invés
de libertar de imediato o líder do X-Factor, os dois travaram o seguinte diálogo:
Hulk: Dahn está abusando de seu próprio povo. Ele está pisoteando
nos direitos humanos.
Destrutor: Sim, eu também não concordo com isso!
E o que vem por aí para você, então? Vai derrubar todos os líderes
sobre a terra que não compartilham a sua definição de moralidade? E
onde você vai parar? Até que você esteja executando as coisas? ...Com
que direito você decide quem é responsável e quem não é? Pela força?
O cara mais bondoso é o cara com a maior arma?
H: Você faz parecer que é errado combater o mal. Não é pior não
fazer nada?
D: Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Eu não posso começar a agir
como um juiz de conflitos internacionais. Derrubar governos, Hulk...
não é certo. Olhe para seu coração. Você sabe que não é.
H: Os líderes têm que ser responsabilizados. Alguém tem que pagar
pelas atrocidades.
D: Talvez, mas você não pode agir como um cobrador desse tipo de
dívida. 360
360
DAVID, Peter & KEOWN, Dale. War and pieces: Conclusion – Fortunes of war. In: The Incredible Hulk v2
nº392. Nova York: Marvel Comics, abr 1992, p.13-4.
215
recuara da decisão original de depor o ditador. Então, quando Hulk viu como ele foi
responsável por manchar as mãos de seu melhor amigo com sangue, ele questionou suas
próprias motivações de justiça ao invadir Trans-Sabal (Figura 79).
É possível fazer uma analogia de Trans-Sabal e seu ditador Farnoq Dahn com o Iraque
de Saddam Hussein. Ambos os países entraram em conflito com forças internacionais que
pretendiam libertar o povo de seus ditadores. Segundo Marc DiPaolo, a narrativa do Hulk
sugeriu que, uma vez que se vai por um caminho militarista, mesmo com a melhor das
intenções, seria apenas uma questão de tempo até que as motivações fossem corrompidas,
cenários militares cresçam fora de controle, e os pretensos libertadores percebam que se
tornaram a força do mal que inicialmente tinham intenção de lutar.361
Contudo, percebemos também que o assassinato de Farnoq Dahn também poderia
representar a indignação da opinião pública americana quanto à continuidade no poder do
ditador iraquiano Saddam Hussein. Embora fossem conhecidos os crimes contra a população
361
DIPAOLO, Marc. War, politics and superheroes: ethics and propaganda in comics and film. Jefferson:
McFarland & Company, 2011, p.179.
216
iraquiana, bem como a violação de leis internacionais ao invadir um país soberano como o
Kuwait, Saddam permaneceu na presidência do Iraque mesmo com a derrota na Guerra do
Golfo. Assim, o assassinato de uma figura como ele poderia representar a solução extrema –
mas necessária – para governantes que não respeitassem os direitos humanos, principalmente
quando estes governantes fossem adversários da política externa americana.
362
BARROS, José D'Assunção. O tempo dos historiadores. Petrópolis: Vozes, 2013, p.17.
363
Ibidem, p.44.
217
Desse modo, o tempo das narrativas dos quadrinhos poderia durar anos, mas para a
contagem temporal do universo ficcional teriam se passado apenas alguns meses. Isto
manteria o interesse dos novos leitores, uma vez que os personagens estariam sempre atuais.
Porém, fazer o tempo passar mais devagar também estabelecia riscos.
Quando tratamos de personagens que foram criados já adultos, a passagem de tempo
seria mais simples, uma vez que um personagem de 25 anos poderia envelhecer e permanecer
o mesmo aos 28, 30 ou 35 anos sem mudanças radicais em sua aparência. O problema seria
quando o personagem fosse constituído originalmente como adolescente ou criança. Nestes
casos, a passagem temporal seria mais complexa haja vista que indivíduos nessa faixa etária
apresentam mudanças mais constantes do que uma pessoa adulta.
364
Pereira, Mateus Henrique de Faria. A Máquina da memória: Almanaque Abril: O tempo presente entre a
história e o jornalismo. Bauru: Edusc, 2009, p.96.
365
BERNARDO, Thiago Monteiro. Sob o manto negro do morcego: uma análise do imaginário da ameaça nos
EUA da Era Reagan através do universo ficcional do Batman. Dissertação (Mestrado em História). Rio de
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009, p.10.
218
1969
1974
1982 /
1985
1998
2006 /
2012
366
EISNER, Will. Narrativas gráficas – Princípios e práticas da lenda dos quadrinhos. São Paulo: Devir, 2013,
p.51.
225
é alterar o panorama das histórias de super-heróis para criar novas oportunidades de narrativas
para os quadrinistas. Embora algumas vezes a retcon pode ser encarado com desdém pelos fãs
dos personagens envolvidos e que não aceitam mudanças nas histórias.367
As retcons expõem como o trabalho de um criador de quadrinhos pode ser alterado a
qualquer momento por qualquer outro quadrinista no futuro. Quando Stan Lee incorporou o
Capitão América no Universo Marvel na década de 1960, surgiram algumas questões
relacionadas à continuidade do personagem. Desse modo, quando Steve Rogers passou a
integrar as revistas da Marvel e sua explicação de que permaneceu em estado de animação
suspensa desde a Segunda Guerra. Os leitores perguntaram quem era o Capitão América que
atuou na década de 1950 quando a Marvel ainda se chamava Atlas. Ao invés de simplesmente
ignorar as edições do Capitão nos anos 1950 e desconsiderar suas histórias, a Marvel decidiu
contar como esse personagem estava inserido na cronologia da editora.
De qualquer forma, mesmo que tenham se passado diversos personagens sob o manto
do Capitão, a sua essência sempre esteve ligada a Segunda Grande Guerra. O mecanismo de
rejuvenescimento por parte dos quadrinistas foi o mesmo empregado ao Homem-Aranha e
Franklin Richards: conforme o tempo passa, o seu ponto de origem é transferido para uma
época mais a frente. Contudo, no caso do Capitão América o seu ponto de origem mutável é o
seu descongelamento.
Assim sendo, se Steve Rogers foi descongelado inicialmente em 1964, apenas duas
décadas haviam se passado desde seu desaparecimento no Ártico. Desse modo, apenas uma
geração teria surgido nesse intervalo e as pessoas com quem Steve convivia na época da
Guerra estariam apenas mais maduras, mas não tão distantes dele. Mas se tomarmos por base
a época atual, a cronologia do personagem nos anos 2010 sugere que ele fora descongelado no
alvorecer do Século XXI. Ou seja, teriam se passado mais de 50 anos do fim do conflito e sua
rede de relacionamentos da década de 1940 estariam em idade avançada ou até mesmo
mortos. Isso deu uma nova tônica para o passado do Capitão, uma vez que o mundo que ele
conhecera não tem mais nenhuma representatividade nos tempos atuais.
Assim, o seu surgimento na Segunda Guerra permaneceu intocável. Isto é o que Paul
Ricoeur chamou de tempo terminado.368 Segundo Ricoeur, o tempo terminado significaria
certa cristalização do evento, ou seja, seria um acontecimento em que suas causas e suas
consequências já são conhecidas e difundidas entre os historiadores, bem como o uso de
367
ROMAGNOLI, Alex S. & PAGNUCCI, Gian S.. Enter the superheroes: American values, culture, and the
canon of superhero literature. Lanham: The Scarecrow Press, 2013, p.73.
368
RICOUER, Paul apud Pereira, Mateus Henrique de Faria. Op. cit., p.25.
227
vocabulário próprio para descrever o evento. Mesmo sendo influenciado por vários momentos
recentes da história americana, a sua gênese continuou ligada à Segunda Guerra, no qual sua
lenda permaneceu inalterada, e seus ideais serviram de inspiração para que outras pessoas
vestissem seu uniforme nos anos posteriores ao seu desaparecimento.
Por outro lado, também existem casos em que essa cristalização do evento não está
presente. O Homem de Ferro seria o maior exemplo disso. A origem do personagem também
está ligada a um conflito real que é a Guerra do Vietnã. Em seus primeiros anos como super-
herói, de algum modo os vilões que enfrentava eram ligados ao conflito ideológico da Guerra
Fria na qual estava inserido o conflito vietnamita.
Contudo, diferentemente do Capitão América, o Homem de Ferro não teve sua origem
intocável. Conforme os anos foram passando, o Vietnã começou a ser “esquecido” e novos
elementos foram inseridos em sua origem. A participação do personagem na Guerra do Vietnã
começou a ser questionada uma vez que já teriam se passado décadas que o conflito havia
terminado. Como seu alter ego, Tony Stark não tinha mais de 10 anos de carreira com super-
herói a sua origem no país asiático soava inverossímil para os leitores.
Nesse caso, a Guerra do Vietnã seria o que Ricoeur chamou de tempo inacabado. O
tempo inacabado é o tempo em que os historiadores não têm o monopólio da história e
evidenciam que um acontecimento recente teria dificuldades para se cristalizar, ou seja, que
369
suas consequências ainda estariam presentes na época contemporânea. O tempo inacabado
é cheio de previsões e antecipações para se compreender a história em curso e um aspecto
prático desse tempo é a impossibilidade de se consultar livremente os arquivos que, muitas
vezes, ainda estão em constituição. 370
Quando o personagem adentrou os anos 2000, sua origem foi modificada de maneira
oficial. O Vietnã foi “esquecido” e agora o Homem de Ferro teria adotado seu codinome
quando foi ferido e capturado por terroristas árabes no Afeganistão ao invés de comunistas
vietnamitas. Para Alex Romagnoli, quando lemos uma história em quadrinhos e vemos um
personagem se referir a um evento de seu passado seria uma metatextualidade em seu melhor
371
sentido de autorreflexão sobre o texto. Assim, ele não apenas seria a referência para o
personagem da narrativa se basear para definir suas ações futuras, mas seria simultaneamente
uma inclusão do leitor na progressão da história.
Assim, o Homem de Ferro também continuou atual deslocando seus embates da
Guerra Fria para uma nova ordem internacional após o término da mesma. Nesse caso, não
importava se o antagonista era comunista ou terrorista, pois a necessidade de se criar um
inimigo para os heróis combaterem permeou boa parte da trajetória das narrativas dos
personagens até os dias de hoje.
369
Ibidem, p.218.
370
Ibidem, p.26.
371
ROMAGNOLI, Alex S. & PAGNUCCI, Gian S.. Op. cit., p. 66.
229
372
REYNOLDS, Richards. Super heroes: A modern mythology. Jackson: University Press of Mississippi, 1992.
373
Ibidem.
230
374
Em sua primeira aparição o Hulk tinha a cor da pele cinza. Porém, a impressão da revista saiu com uma cor
esverdeada, e assim nos números subsequentes, os editores optaram que o personagem tivesse a pele da cor
verde. O que era condizente com a cor da explosão da Bomba Gama que deu origem ao herói.
375
SAUNDERS, Catherine. SCOTT, Heather, MARCH, Julia & DOUGAL, Alastair. Marvel Chronicle – A year
by year History. New York: DK Publishing, 2008, p. 85.
231
vários lugares procurando uma cura para a sua maldição, pois o Hulk se tornou praticamente
uma força da natureza quase incontrolável. Embora por alguns períodos, Banner conseguisse
controlar a transformação e manter sua mente no corpo do Hulk, sempre a sua instabilidade
emocional fazia com que a selvageria do Gigante voltasse à tona.
Ao longo da trajetória do Hulk, vários personagens foram sendo incorporados à sua
mitologia e muitos deles também foram frutos de experiência com raios gama. Todavia, os
personagens não adquiriram a irracionalidade do Hulk. Ao contrário, na maioria das vezes,
eles mantinham o controle de suas ações. Daí veio a pergunta que os leitores faziam: por que
apenas Banner não conseguia se manter no controle do personagem?
A resposta somente foi desenvolvida mais de 20 anos após a criação do personagem.
Em 1985, o roteirista de vários anos do Hulk, Bill Mantlo elaborou uma narrativa em que
contava a infância e adolescência de Bruce Banner. Na época, o Hulk estava banido em outra
dimensão por ter ficado fora de controle e provocado destruição em massa pelos EUA
culminando em um ataque à Nova York no qual nem com vários super-heróis reunidos foi
suficiente para contê-lo. Na trama escrita por Mantlo, os leitores descobriram que o pai de
Bruce, o físico Brian Banner, não queria que sua esposa Rebecca engravidasse. Mesmo assim,
ela engravidou e o parto foi de extremo risco para a mãe e o bebê. Porém, os dois
sobreviveram.
Mesmo com o nascimento de Bruce, Brian não se conformou com a situação e desde o
parto começou a achar que seu filho apresentava algo grave e sempre o chamava de monstro.
A situação se agravou com o ciúme que Brian tinha de sua esposa, pois a atenção e cuidado
dela estavam voltados para o pequeno Bruce. Além disso, Brian apresentou sérios problemas
com alcoolismo. E uma tentativa de afastar Rebecca do filho, ele contratou uma babá para
cuidar da criança, só que a mulher maltratava Bruce, mas mesmo assim permaneceu na casa
dos Banners por bastante tempo.
Anos mais tarde, quando Bruce tinha cinco anos de idade, durante uma véspera de
natal ele abriu os presentes que estavam debaixo da árvore de natal e montou sozinho uma
estrutura mecânica complexa que ganhara de presente. Seu pai observou aquilo e em um
acesso de fúria destruiu o brinquedo e agrediu Bruce e Rebecca que veio defender o filho
(Figura 96).
A narrativa mostrou uma passagem de tempo com Bruce já no colegial e foi revelado
que sua mãe morreu espancada por seu pai. Com Brian Banner preso, a custódia de Bruce
passou sua tia, irmã de Rebecca. Na escola Bruce desenvolveu um intelecto acima do normal,
mas não se socializava com os demais alunos, o que provocava incômodo e inveja nos
232
Desse modo, foi incorporado à mitologia do Hulk que a causa de suas transformações
foi fruto de anos de raiva reprimida. Desde sua infância conturbada e violenta, passando pelo
isolamento na adolescência até culminar na pressão para construir um artefato nuclear
poderoso, os conflitos internos de Bruce foram exteriorizados a partir do momento em que a
radiação gama atravessou o seu corpo.
A partir de então, também ficou estabelecido que os personagens que foram afetados
pelos raios gama teriam desenvolvido sua mais profunda psique. Assim, figuras como a
Mulher-Hulk (She-Hulk) com a exploração de sua libido, o Doutor Samson (Doctor Samson)
e seu heroísmo, os vilões Líder (Leader) e Abominável (Abomination) com a ampliação de
inteligência e crueldade, respectivamente.
Assim sendo, a mente de Bruce Banner continuou complexa e ao longo do tempo ele
adotou múltiplas personalidades mentais e físicas. Durante a década de 1980, houve um
376
MANTLO, Bill, MIGNOLA, Mike & TALAOC, Gerry. Monster. In: The Incredible Hulk v2 nº312. Nova
York; Marvel Comics, out 1985, p.15-6.
233
período Banner e Hulk foram separados fisicamente, porém, os corpos de ambos começaram a
se desintegrar forçando a união dois em um único ser novamente. Isso provocou a formação
de um novo Hulk, dessa vez menos forte, mais baixo, mais inteligente e com a cor da pele
cinza. Isto representou uma volta às origens do personagem, já que o Hulk voltava a ter
personalidade própria cínica e sarcástica, com uma moral questionável. Não por acaso, o Hulk
se tornou leão de chácara em um cassino em Las Vegas, namorando uma jovem moça
também com uma moral dúbia, isto tudo de forma secreta sob a identidade de Sr. Tira-teima
(Joe Fixit), no que as pessoas que ele se envolveu não sabiam sua verdadeira identidade.
Na virada para a década de 1990, o argumentista Peter David foi incumbido de
explicar porque as transformações de Banner eram estáveis e podiam resultar em versões
diferentes. Assim, as personalidades do cientista racional Bruce Banner, Hulk cinza e
sarcástico e o Hulk verde e selvagem conviviam em um mesmo corpo e passavam por
conflitos mentais constantes. Peter David então se aproveitou da retcon do personagem sobre
seu abuso quando criança e acrescentou a Banner o chamado Distúrbio de Múltiplas
Personalidades377, no qual seria resultado do trauma de infância.
Peter David então escreveu uma saga chamada Gritos Silenciosos (Silent Screams) no
qual as personalidades do personagem se alternaram no controle do corpo de Bruce, com
algumas vezes mesclando as partes dos corpos das personalidades. No final da saga, na edição
377 da revista The Incredible Hulk, o Doutor Samson realizou uma espécie de “conferência
mental” entre as três personalidades de Banner e assim elas se fundiram dando início um novo
ser com as características de cada uma delas. Esse novo Hulk – chamado de Professor Hulk –
tinha a mente e a inteligência de Bruce Banner, o corpo com a força e a invulnerabilidade do
Hulk verde selvagem e a sagacidade e cinismo do Hulk cinza. Essa passou a ser a versão mais
aprimorada do Hulk, com o aproveitamento das melhores características de cada
personalidade (Figuras 97 e 98).
Para o sociólogo Matthew Costello, essa “integração” das personalidades do Hulk
seria o novo conhecimento da disfunção familiar. A família antes tida como o modelo de
progresso e virtude realizada, agora seria a fonte de insegurança que os americanos
enfrentavam naquele momento.378 Isso corroborou com a ideia da exposição nas narrativas do
377
Distúrbio de múltiplas personalidades, conhecido popularmente como dupla personalidade, é uma condição
mental em que um único indivíduo demonstra características de duas ou mais personalidades ou identidades
distintas, cada uma com sua maneira de perceber e interagir com o meio. O pressuposto é que ao menos duas
personalidades podem rotineiramente tomar o controle do comportamento do indivíduo.
378
COSTELLO, Matthew J. Secret identity crisis: Comic books and the Unmasking of Cold War America. New
York: Continuum, 2009, p.170.
234
abuso infantil. Seria a chamada violência silenciosa que ocorre nas residências particulares e
muitas vezes não aparece em público.
Essa forma de violência são agressões que ocorrem nos lares familiares principalmente
contra mulheres/esposas e contra crianças. Essa temática, dificilmente era abordada em HQs,
pois durante décadas ninguém contestava a família, até então um exemplo de felicidade e
integridade. Os programas de TV mais queridos e de maior audiência mostravam pais e filhos
da classe média como símbolos sagrados. Logo, o título da saga – Gritos silenciosos – remete
a essa violência interiorizada de vários lares. A história particular do Hulk então serviu
representação para esses fatos obscuros.
Por meio da rememoração de fragmentos do passado, cada memória transmite ao
presente uma das múltiplas representações do passado que ela quer exprimir. O presente é
importante na medida em que o historiador é um mediador e o passado é a sua recriação. A
história é inscrição em um presente que lhe confere uma atualidade nova, situada em uma
configuração única.
Portanto, o mecanismo das retcons traria para o leitor uma construção da memória dos
personagens. Memória fundamental para a constituição de sua mitologia e continuidade, uma
vez que a memória é uma encenação do passado. Segundo as palavras de Pierre Laborie:
“Não apenas não há história sem memória, como também os recursos insubstituíveis
dessa última são uma matriz da história. Com a condição de que ― e os problemas
começam aí ― sejam submetidos ao crivo e ao rigor das exigências de método,
como todos os objetos da história e como deve ser a escrita da própria história.
Portanto, o papel e a legitimidade da memória não estão em causa, e quanto a isso
não deve haver nenhuma ambiguidade. O que está em questão aqui evidentemente é
a alquimia das relações entre memória e opinião, as transformações causadas pelos
modos como elas são usadas, as interferências confusas que criam situações de
concorrência, de conflito ou mesmo de “guerra das memórias”. 379
A apreensão imediata da memória faz surgir uma série de divergências entre o que ele
diz ser, entre a visão comum do fenômeno e seu modo de funcionamento real. Assim,
interpretar os eventos à luz do presente seria diferente de procurar enquadrá-los em uma
causalidade mecânica e factual, cabendo ao historiador utilizar a cronologia do tempo para
organizar as narrativas que constrói.
379
LABORIE, Pierre. Memória e opinião. In: AZEVEDO, Cecília; ROLLEMBERG, Denise; BICALHO, Maria
Fernanda; KNAUSS, Paulo; QUADRAT, Samantha (orgs.), Cultura política, memória e historiografia. FGV
Editora, 2009, p.16.
235
Figura 96 – Brian
Banner agride o
filho Bruce.
The Incredible
Hulk v2 nº312.
Outubro de 1985.
Figuras 97 e 98 –
As diversas
personalidades do
Hulk.
236
"Eu não sou nenhum herói. Apenas um homem que viu, fez e suportou
o que nunca pode ser esquecido ou perdoado".
Magneto, durante a tentativa de regeneração de seus atos terroristas.
The Uncanny X-Men v1 nº196 - Agosto de 1985.
380
TOTA, Antonio Pedro. Os Americanos. São Paulo: Contexto, 2009, p.226.
381
TEIXEIRA, Tatiana. Os Think Thanks e sua influência na política externa dos EUA: a arte de pensar o
impensável. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p.146.
237
382
MOLL, Roberto. Neoconservadores e a Construção da Nação na Commentary Magazine. In: AZEVEDO,
Cecília, POGGI, Tatiana, ALVES JR., Alexandre da Cruz, FARIAS, Rodrigo e MOLL, Roberto (Org.). Visões
da América – A História dos EUA discutida por pesquisadores brasileiros. Rio de Janeiro: Multifoco, 2014,
p.101.
383
JOHNSON, Jeffrey K.. Super-History – Comic Book superheroes and American society: 1938 to the present.
Jefferson: McFarland and company, 2012, p.125.
238
“Recomendado para leitores adultos”. Mas não existia controle nos pontos de venda. A
preocupação de Silberkleit era que algum grupo viesse a se revoltar contra esse tom sádico
dos quadrinhos e viesse a criar um novo marcartismo, promovendo a censura. Por outro lado,
um grande distribuidor de quadrinhos nos EUA, John Davis, disse ao jornal que “os leitores
são na maioria rapazes adolescentes com muita raiva reprimida. Gostam de ver os
personagens encarnando essa agressividade. As empresas respondem ao que os leitores
querem.” 384 Os novos artistas da época inovaram na linguagem gráfica e carregaram nas tintas
das revistas uma violência que até então não aparecia tanto nas narrativas, ainda que suas
histórias tivessem sempre um conteúdo moral.
384
O conteúdo da reportagem está em http://www.nytimes.com/1989/04/30/magazine/drawing-on-the-dark-
side.html. Visto em 06/10/2015.
239
sobre a imaginação do público. Elas definiram o tom para uma mídia que costumava ser um
veículo para mensagens da lei e da ordem.
O Super-Homem é um exemplo disso. Criado em 1938, o personagem surgiu
inicialmente como uma figura salvadora para os americanos na luta contra as injustiças
sociais. Para o historiador Bradford Wright, o personagem foi relacionado ao contexto da
Grande Depressão sendo descrito como um “superreformador” progressista que intercedia
pelas reformas sociais e à assistência governamental aos pobres. Ou seja, um herói que
385
protegia o cidadão comum dos males sociais e econômicos. Costumeiramente as primeiras
narrativas do Super-Homem traziam o herói lutando contra o crime organizado, criminosos de
colarinho branco e autoridades corruptas.
Outros heróis que se seguiram ao Super-Homem também adotaram postura
semelhante. Os “defensores dos fracos e oprimidos” combatiam criminosos usando métodos à
margem da lei tais como persuasão, espancamento, tortura e não raro poderiam até matar seus
adversários. Um personagem como o Batman teve em sua gênese uma série de ações nesse
sentido. Logo em sua primeira aparição em 1939, por exemplo, o herói deixou um bandido
morrer caindo em um tanque de ácido por um golpe desferido pelo próprio vigilante. Esse
comportamento do personagem seria amenizado ao longo das décadas introduzindo inclusive
um repúdio de Batman a qualquer uso de arma de fogo.
Embora com o advento da Segunda Guerra Mundial a defesa de uma reforma social
fosse deixada em segundo plano nas narrativas dos heróis, os métodos violentos foram
mantidos, porém mais moderadamente. Afinal, o contexto era de uma guerra em andamento e
isso permitiria que determinadas normas de conduta fossem relativizadas, pois o importante
era derrotar a qualquer custo os países do Eixo.
Contudo, o fim da guerra e a posterior criação do Comics Code Authorithy já na
década de 1950 obrigaram as editoras de quadrinhos a abrandarem a abordagem de
determinadas temáticas. E esse foi o padrão a ser seguido pelas editoras de super-heróis.
Desse modo, os personagens lutavam contra vilões em colaboração com as autoridades. Estas
por sua vez deveriam ser valorizadas pelo Comic Code como instituições de conduta ilibada.
A criação dos personagens da Marvel em 1961 não fugiu a regra. Embora tivesse
casos de figuras que não gozavam de prestígio perante a polícia ou ao governo – casos de
Homem-Aranha e Hulk – o combate a malfeitores era feito dentro de uma espécie de código
de ética informal não explicitado que, como um dos posicionamentos dos super-heróis da
385
WRIGHT, Bradford W.. Comic Book Nation: The transformation of youth culture in America. Baltimore, The
John Hopkins University Press, 2001, p.36.
240
Marvel era que toda vida deveria ser preservada, logo aos mocinhos não era considerado
moral matar oponentes. As mortes dos vilões quando aconteciam eram fruto da imprudência
dos mesmos seja uma queda ou algo que os atingisse. Mas, mesmo assim a culpa não seria do
herói. Inclusive, esse por sua vez demonstrava abatimento quando alguma vida era perdida,
seja quem fosse o falecido.
Assim se seguiu durante a década de 1960 e início da década de 1970. Contudo, com o
abrandamento do Comics Code, as temáticas referentes ao consumo de drogas e a
consequente violência originada deles propiciou que surgisse a figura de personagens que
resgatavam as características de justiça a qualquer custo da gênese dos super-heróis. Esses
personagens chamados de anti-heróis possuíam o mesmo desejo de justiça, mas os métodos
para se chegar a esse objetivo eram contraditórios.
Para os anti-heróis seria permitido que eles matassem os oponentes como uma forma
de punição pelos crimes que cometeram. Ao contrário do modelo de herói clássico, que
demonstrava o seu caráter íntegro e benévolo enfrentando as adversidades com que o destino
o pôs à prova, o herói moderno assume as suas fraquezas e vive em conflito interior e em crise
de relação com o meio social, sendo por isso designado de anti-herói. Se o herói tende para o
ideal, o anti-herói é mais realista e promove uma reflexão sobre problemas contemporâneos.
A figura do anti-herói é não só o reverso do herói, como também o próprio. Logo, o estatuto
de anti-herói se estabelece a partir de uma desmistificação do herói, no qual a peculiaridade
do anti-herói decorre da sua configuração psicológica, moral e social. 386
O anti-herói é exibido como uma representação das tendências dominantes da
sociedade que o cria, que o faz crescer de acordo com os seus desejos ou fraquezas, existindo
uma relação direta entre a figura que é criada e quem o cria, sendo uma imagem da cultura da
própria nação, e tornando-se mito por influência do próprio povo. Assim como o herói, ele é o
resultado de uma sociedade em mutação e a imagem de tudo o que a caracteriza: os seus
387
medos e as suas lutas.
386
REIS, Carlos & LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de teoria da narrativa. 2. São Paulo: Ática, 2000, p.192.
387
REIS, Maria Felipa. Figuras do anti-herói nos períodos de Pós-Guerra. Dissertação (Mestrado em Estudos
Americanos) – Lisboa: Universidade Aberta, 2008, p.02.
241
apreensivos que um número substancial de lugares na sociedade que já não seria mais seguro
e habitável. Existia a ideia de que o crime tinha se tornado uma chaga social e as autoridades
388
seriam ineficazes se preocupando mais com os criminosos do que com as vítimas do crime.
Um número crescente de estadunidenses acreditava que como os governantes e a polícia não
poderiam protegê-los, então uma ação pessoal fora da lei era uma possibilidade. 389
Em 1984 ocorreu um episódio real de vigilantismo despertando raiva e frustração em
muitos cidadãos americanos. Em dezembro daquele ano, um morador de Nova York chamado
Bernhard Goertz atirou em quatro possíveis criminosos dentro de um vagão de metrô da
cidade. Embora alguns relatos contradigam Goertz, a versão que ele contou à polícia foi que
ele atirou nos quatro jovens com uma arma de fogo não licenciada depois de se sentir
ameaçado e temendo por sua segurança.
Muitos americanos simpatizaram com a ação de Goertz e seu incidente se tornou uma
fonte de amplo debate público. O júri absolveu Goertz de numerosos crimes associados com o
incidente, mas o considerou culpado por posse ilegal de arma de fogo, pelo qual ele ficou
menos de um ano na prisão. Para boa parte da população, Goertz se tornou um símbolo da
tomada do controle do indivíduo e que providenciou ordem e justiça em um mundo caótico e
injusto. Ele recebeu a alcunha de “Vigilante do metrô”. 390
Em meio a esses conflitos sociais, o cinema americano apresentou uma sucessão de
filmes sobre essa figura de anti-heróis popularizada em películas as quais abordavam
protagonistas fazendo justiça com as próprias mãos. Dentre esses filmes destacam-se
391 392
Perseguidor Implacável (Dirty Harry) e Desejo de matar (Death wish) . Ambos da
388
JOHNSON, Jeffrey. Op. cit., p.134.
389
O conteúdo está em http://www.nytimes.com/1985/01/14/nyregion/poll-indicates-half-of-new-yorkers-see-
crime-as-city-s-chief-problem.html . visto em 12 de outubro de 2015.
390
O conteúdo está em http://www.nytimes.com/1985/01/01/nyregion/man-tells-police-he-shot-youths-in-
subway-train.html . Visto em 12 de outubro de 2015.
391
Perseguidor Implacável (Dirty Harry) foi lançado em 1971 com o consagrado ator Clint Eastwood
interpretando Harry “Dirty” Callahan um policial que agia além dos limites da lei, impondo sua própria filosofia
para acabar com a criminalidade na cidade de São Francisco. Este foi o primeiro de uma sequência quatro filmes
com o personagem-título. Callahan não hesitava em realizar técnicas de tortura para criminosos. A película
frequentemente aparece em listas da imprensa especializada dos melhores filmes de todos os tempos.
392
Desejo de matar (Death wish) foi produzido em 1974. O filme foi estrelado por Charles Bronson no papel de
Paul Kersey, um homem que se torna um justiceiro depois que sua esposa é assassinada e sua filha é estuprada
por assaltantes em Nova York. Após um período afastado da cidade, Kersey retornou só que agora andando
armado com um revólver dado de presente por um amigo. Ao sair para um passeio, Paul encontrou um assaltante
que tentou roubar-lhe a mão armada. Kersey acertou um tiro com seu revólver, matando o criminoso. Embora
chocado com o que havia feito, Paul começou a por em prática um vigilantismo nas noites seguintes, quando ele
matou mais indivíduos que cometiam crimes.
Os atos de Kersey chegam até a imprensa e no filme é exposto que a população estava satisfeita que alguém
estivesse tendo uma atitude contra o crime, ou seja, a população aprovava a justiça com as próprias mãos. A
película obteve um sucesso comercial que gerou uma franquia com quatro sequências ao longo de um período de
vinte anos. Embora tivesse obtido boas bilheterias foi bastante criticado devido a uma apologia ao vigilantismo e
a punição ilimitada para os criminosos.
242
393
Seção The Spider’s web. In: The Amazing Spider-man nº134. Nova York: Marvel Comics, julho de 1974,
p.12.
243
tinha uma aceitação tão grande nos quadrinhos. Tanto que, apesar do Justiceiro utilizar armas
de fogo contra os adversários, as mortes não eram explícitas. Era uma medida para amenizar o
personagem mesmo que os leitores soubessem de sua motivação contra o crime. O conceito
do personagem fugia de tudo o que um leitor de quadrinhos estava acostumado a ver na
época, em que normalmente um super-herói se preocupava sempre em poupar vidas.
O criador do Justiceiro, Gerry Conway disse que o personagem foi concebido a partir
de um ponto de vista único: “há pessoas boas e pessoas ruins, e as ruins têm que morrer.”
Segundo Conway, algumas pessoas podem ter problemas com esse posicionamento, pois ele
reconhece que há “tonalidades de cinza” nessa área, ou seja: “quase toda pessoa ‘boa’ pode
agir de modo destrutivo às vezes, e o pior verme pode possuir uma qualidade redentora. Mas
acho que, na visão de mundo do Justiceiro, a redenção não existe.” 394
Essa visão de mundo do Justiceiro se fez representada na concepção de seu uniforme.
Gerry Conway contou que, apesar de ser o argumentista da primeira história do personagem,
o design básico do uniforme fora elaborado por ele. Segundo suas palavras:
“Queria um personagem cujas cores primárias refletissem sua atitude básica quanto
à vida – o mundo em preto em branco sua atitude básica quanto à vida – o mundo
em preto e branco; luz e trevas; rápido e mortal. John Romita brincou com o esboço
e trouxe a incrível noção de que o cinto do Justiceiro fazia parte da mandíbula da
caveira.” 395
394
CONWAY, Gerry. ENNIS, Garth & DILLON, Steve. Justiceiro – Bem-vindo de volta, Frank – Parte I -
Coleção Oficial Graphic novels Marvel nº18. São Paulo: Salvat, 2015.
395
Ibidem.
244
personagem era confrontado por policiais que queriam prendê-lo. Mesmo sabendo que
poderia matar para escapar, o Justiceiro se recusava a matar policiais, pois entendia que estava
do mesmo lado que eles embora os métodos de “cumprimento do dever” fossem distintos.
A origem do Justiceiro somente seria revelada alguns anos mais tarde. Seu nome
verdadeiro era Frank Castle, um fuzileiro naval americano que vivia pacatamente com sua
esposa e seus dois filhos em Nova York. Contudo, um dia quando a família Castle fazia um
piquenique no Central Park eles testemunharam uma execução cometida pelo crime
organizado. Eliminando suas primeiras vítimas, os gângsteres voltaram suas armas para a
família como as únicas testemunhas do crime. Frank foi o único que escapou com vida,
embora também tivesse sido baleado.
Quando saiu do hospital ele esperou que a polícia fizesse justiça, prendendo a
quadrilha. Sua expectativa se viu frustrada pela corrupção nos altos escalões do governo. A
seguir, ele recorreu à imprensa, mas depois que o jornalista em quem confiava fora
assassinado, desiludiu-se com todas as formas de se conseguir justiça. Frank desapareceu por
vários meses, desertando dos fuzileiros. Durante o tempo que ficou escondido, ele reuniu
recursos e armas. Quando reapareceu, Castle adaptou suas habilidades de combate para travar
uma guerra contra o crime em que só existiria uma solução para os criminosos: a morte.
Posteriormente foram acrescentadas novas informações sobre a origem do Justiceiro.
Primeiro, seu nome na realidade seria Frank Castiglione, um descendente de italianos. Seus
pais mudaram o sobrenome quando ele tinha 06 anos de idade para ganhar uma sonoridade
americana. Isso contribuiu para os sentimentos conflitantes de sua própria identidade étnica.
Segundo, fora revelado que a família Castiglione era tradicionalmente muito católica, tendo
inclusive alguns padres na família, e ainda completou com a revelação de que o personagem
frequentou um seminário quando era jovem. Frank foi criado nesse ambiente, seguindo os
valores morais de sua família, com um caráter honesto, trabalhador, religioso e colocando a
família acima de tudo na vida. Além de ser um fuzileiro naval, Castle havia lutado na Guerra
do Vietnã e se tornou um soldado altamente qualificado sendo determinado, leal, resistente e
com uma tendência muito forte para matar. Ele se especializou em diversas técnicas de
combate: armamentos, explosivos, sobrevivência, veículos de guerra, e tudo mais que ele pôs
em prática quando se tornou o Justiceiro. Desse modo, os roteiristas formaram uma complexa
personalidade para o personagem.
Ao longo dos anos, o Justiceiro teve apenas o papel de coadjuvante nas histórias dos
heróis da Marvel – principalmente as do Homem-Aranha. Mas outros personagens como
Demolidor e o Capitão América também confrontaram Castle. Basicamente aos olhos de
245
Frank, ele era o único que fazia algo relevante, pois em seu entendimento, a morte de
criminosos seria a solução final para acabar com a criminalidade. Segundo seu ponto de vista,
o que os demais heróis faziam era apenas um paliativo para o problema, pois os delinquentes
permaneceriam vivos e poderiam cometer crimes novamente, além da descrença que Castle
tinha no sistema judiciário visto como falho. Por causa de sua postura altamente beligerante,
Castle foi preso algumas vezes, mas sempre conseguia escapar da cadeia, ora por conta
própria, ora pela ajuda de carcereiros que o favorecia, pois eram simpáticos à causa de Frank.
Com o tempo a popularidade do Justiceiro cresceu entre os leitores, pois as atitudes do
personagem começaram a ter uma aceitação perante o público. Isto provocou uma demanda
para que o personagem estrelasse um título próprio. Assim, em 1986 o argumentista Steve
Grant e o desenhista Mike Zeck elaboraram uma minissérie em cinco edições que criou a
forma definitiva do personagem. Se nos anos 1970 a violência do Justiceiro era mais velada,
nos anos 1980 ela se tornou explícita.
A trama da minissérie tem início com Frank Castle cumprindo pena em uma
penitenciária e tendo que conviver com os demais presos – inimigos confessos de Castle.
Frank recebe uma proposta para fugir da prisão e dar prosseguimento a sua luta contra o
crime, contando que ele assassinasse integrantes de uma facção criminosa. Podemos perceber
que a concepção do personagem muda desde o início da narrativa. Logo nas primeiras páginas
da minissérie são expostas imagens do Justiceiro matando criminosos.
A partir da arte de Mike Zeck, podemos ver que a fisionomia de Castle ganhou
contornos mais brutos. Em uma das primeiras imagens o Justiceiro estava atirando com dois
revólveres e se podem ver as balas saltando do pente das armas. Além disso, o seu rosto
apresentava uma expressão de fúria corroborando com a ideia de um ser amargurado pela
perda da família, mas consciente de que tinha uma missão a cumprir ao exterminar qualquer
mal. O fato da imagem estar em preto e branco também ajuda a compreender o que é esse
mundo do Justiceiro: completamente sombrio e violento (Figura 101).
Logo após a minissérie o Justiceiro ganhou o título mensal The Punisher, seguido
meses depois do lançamento de um segundo título chamado The Punisher War Journal. Nesse
momento, o Justiceiro atingiu o ápice de sua popularidade com suas revistas apresentando
uma boa vendagem e com o personagem sendo usado como convidado em outros títulos para
que as vendas destes aumentassem também. Frank Castle passou a ser mostrado com um
arsenal de facas, revólveres, rifles e um vasto equipamento militar com colete à prova de
balas, metralhadoras e fuzis com mira noturna e bazucas. Suas narrativas abordavam sempre o
submundo das grandes metrópoles com o tráfico de drogas, armas, prostituição e corrupção,
246
além de mostrar a frieza com que o Justiceiro matava seus adversários com uma pilhagem
constante de corpos (Figura 102).
Para o argumentista dos primeiros anos da revista do Justiceiro, Mike Baron, o
personagem representava uma necessidade social para uma justiça forte que o sistema legal
não conseguia realizar. Para Baron, o Justiceiro encarnava “a voz dos americanos
conservadores que viam sua qualidade de vida ameaçada pelo comportamento de criminosos e
pelo confuso pensamento de liberais. A polícia e os tribunais frequentemente os
desapontavam, mas o Justiceiro nunca”. 396
Garth Ennis, argumentista das histórias do Justiceiro nos anos 2000, sugeriu que
lunáticos como o Justiceiro são consequências da cultura insana dos Estados Unidos, com seu
brutal capitalismo, sua cultura de loucos por armas, terríveis injustiças raciais e imperialismo
397
além de suas fronteiras. Os leitores conservadores viam no personagem o antídoto para a
permissividade da sociedade, para restauração da lei, da ordem, da moralidade e dos valores
familiares. Ennis, originário da Irlanda do norte, atualizou a origem do Justiceiro realizando
uma retcon na edição especial intitulada Born transportando a origem militar do personagem
para a Guerra do Vietnã. Isto foi significativo, pois representou uma ruptura na origem do
Justiceiro afirmando que ele de fato as motivações do personagem teriam nascido nos campos
de batalha no estrangeiro e não graças ao massacre de sua família.
Ao longo da narrativa, Frank Castle demonstrou um senso de misericórdia e
moralidade no campo de batalha, figurando um código moral que ele adotaria como o
Justiceiro. Em um dado momento, a sua unidade capturou uma sniper vietnamita e um de seus
homens rasgou o uniforme dela e tentou estuprá-la. Castle atirou na sniper e a feriu
seriamente impedindo o estupro. Ele disse para seus homens que não haveria estupro, pois
eles estavam lá apenas para matar o inimigo. Mais tarde, Frank encontrou o soldado que
tentou estuprar a sniper sozinho lavando seu rosto em um lago. Castle então empurrou a
cabeça do soldado na água, afogando-o.
Assim, Ennis expôs o código de ética próprio do Justiceiro. Com o tempo, os
roteiristas do personagem deram uma conotação mais conservadora para o personagem. Frank
Castle passou a ser retratado executando criminosos majoritariamente negros ou de origem
hispânica. Era comum o personagem enfrentar seus adversários em guetos de população afro-
396
BARON, Mike citado por JOHNSON, Jeffrey. Op. cit., p.136.
397 DIPAOLO, Marc. War, politics and superheroes: ethics and propaganda in comics and film. Jefferson:
McFarland & Company, 2011, p.116.
247
americana ou em países da América Latina vistos como produtores de drogas ilícitas, pela
ótica conservadora, como os fornecedores da degradação dos valores estadunidenses.
Figura 99 - Capa da primeira aparição do Justiceiro em The Amazing Spider-man v1 nº129 (Fevereiro de
1974); Figuras 100 a 102 - O personagem ganha seu título solo e se transforma um personagem mais
sanguinário – The Punisher: Circle of blood nº01 (Janeiro de 1986) e
The Punisher War Journal v1 nº11 (Novembro de 1988)
Em 1974, a Marvel lançou um personagem que se tornaria anos mais tarde um de seus
maiores ícones. Assim como o Justiceiro, o Wolverine iniciou sua trajetória como um
personagem coadjuvante na revista de outro personagem famoso. Na edição 180 de The
Incredible Hulk o roteirista Len Wein introduziu o Wolverine combatendo o Hulk a mando do
governo canadense, quando o Golias Verde apareceu no Canadá lutando contra uma criatura
das florestas canadenses chamada Wendigo. A criação de um personagem canadense foi de
encontro com os interesses da Marvel, pois suas revistas vendiam muito naquele país.
A capa da primeira aparição do Wolverine já demonstrava a imponência do
personagem. Wolverine apareceu atacando o Hulk evidenciando sua postura agressiva.
Wolverine foi retratado como um oponente difícil para o Hulk apesar da diferença de tamanho
entre os dois e principalmente com as garras que saem de suas mãos indicando o quão
perigoso o Wolverine poderia ser, embora na capa aparecesse a indicação que o Wolverine
não era um vilão, mas sim que fora apontado como o primeiro super-herói canadense
destacado na frase “E agora... o Wolverine” (And now... the Wolverine) (Figura 103).
Um ano após sua criação, Wolverine foi introduzido na nova geração do supergrupo
X-Men. A revista do supergrupo mutante apresentava queda nas vendas desde o final da
década de 1960. Com isso, entre 1970 e 1975, a revista passou de mensal para bimestral, e se
398
Ibidem, p.135;
399
PHILLIPS, Nickie D. & STROBL, Staci. Comic Book Crime – Truth, Justice, and the American Way. New
York: New York University, 2013, p.116.
249
dedicou a reapresentar histórias antigas. Em 1975, os principais nomes da Marvel, Stan Lee e
Roy Thomas, reuniram-se com o presidente da editora na época, Al Landau, que também
presidia o Trans World Features Syndicate, uma organização que licenciava quadrinhos dos
EUA para o resto do mundo. Landau acreditava que a Marvel poderia se aproveitar dessa
circunstância favorável e criar uma série com personagens com origens em diversos países
400
para ampliar as vendas da revista. Logo, Thomas teve a ideia de aplicar o conceito na
revista dos X-Men e a nacionalidade de Wolverine colaborou para sua inserção no grupo. 401
Aos poucos os leitores passaram a conhecer os poderes de Wolverine: um fator de
cura poderoso que permitia que qualquer ferimento em seu corpo fosse rapidamente
cicatrizado; o sentindo do olfato altamente apurado, que lhe permitia farejar qualquer pessoa,
mesmo estando à distância e um esqueleto indestrutível revestido de adamantium, um metal
duríssimo ficcional que existia somente no Universo Marvel e composto de três garras afiadas
em cada mão capazes de cortar qualquer coisa.
A concepção do Wolverine se baseou no seu correlato da vida real. Wolverine 402 é
uma espécie de mustelídeo403 que habita as zonas frias do Canadá. Trata-se de um pequeno
mamífero que tem cerca de 40 cm e que possui fortes garras que ficam escondidas. Quando
acuado, o wolverine exibe as garras e ataca animais muito maiores e mais fortes do que ele.
Conta uma lenda indígena canadense que o wolverine é imortal. Desse modo, os quadrinistas
desenvolveram um personagem de grande potencial. Sua personalidade agressiva, que chega
por vezes a uma selvageria irracional e seu fator de cura que faz com que o personagem
envelheça devagar, respaldaram à lenda criada pelos índios do país sobre sua imortalidade.
Logo o Wolverine se tornou um dos anti-heróis que emergiram na cultura popular para
representar as atitudes antigovernamentais geradas pela Guerra do Vietnã, o escândalo de
Watergate, etc. Assim, nas palavras de Bradford Wright, Wolverine “livre de tecnicismos
burocráticos ou sensibilidade liberal, dispensa a justiça empregando a violência justa.” A
despeito do temperamento violento do personagem, que o diferencia de outros heróis de
grande sucesso, Wolverine se tornou extremamente popular. 404
Enquanto a maioria dos super-heróis possuía códigos contra matar, Wolverine não
compartilhava de tais escrúpulos morais. O mutante mostrava pouco remorso ou sequer desejo
400
GUEDES, Roberto. A Era de Bronze dos Super-heróis. São Paulo: HQ Maniacs, 2008. p. 55.
401
Além de Wolverine, compuseram o grupo Pássaro Trovejante (Thunderbird – Um índio apache), Colossus
(União Soviética), Noturno (Nightcrawler – Alemanha Ocidental), Tempestade (Storm – Quênia), Banshee
(Irlanda) e Solaris (Japão).
402
No Brasil, o animal é conhecido como Carcaju ou glutão. Para fins editoriais, os tradutores brasileiros
preferiram manter o personagem com seu nome original.
403
A família dos mustelídeos inclui animais como as lontras, as doninhas, e os texugos.
404
WRIGHT, Bradford W. Op. cit., p. 263.
250
de trabalhar dentro da lei quando ele violentamente julgava e condenava malfeitores. O ponto
alto do personagem veio em 1982, quando Chris Claremont escreveu e Frank Miller desenhou
uma minissérie solo do personagem em quatro edições bastante populares. Na trama,
Wolverine foi retratado na combinação cowboy / samurai (embora ele fosse canadense) que
teria um código de honra muito diferente do que a maioria dos super-heróis.
Durante a minissérie, Logan – o seu nome verdadeiro - matou um extraordinário
número de oponentes e o mutante mostrou que seu principal superpoder está em matar
eternizado em sua frase símbolo: “Eu sou o melhor naquilo que faço. Mas o que eu faço não é
nada bonito.” (I'm the best there is at what I do. But what I do best isn't very nice). Assim,
Wolverine produziu uma incrível capacidade de matar, mas que ele admitiu que era seu papel
social e que seria um mal necessário em uma sociedade corrupta e amoral. Como os
conservadores de Reagan, Logan acreditava em individualismo e forte ação contra criminosos
e adversários. Wolverine mostrou muitos traços de cowboy como o homem solitário e como
legislador difícil, mas na verdade a Era Reagan intensificou essas qualidades tradicionais para
se tornar um conservador super-extremo.
O cowboy é uma imagem icônica de um forasteiro solitário. Tradicionalmente os
cowboys na cultura pop americana são homens que possuem tenacidade, bravura, o uso de
armas, a prontidão para infligir ou suportar sofrimento, indisciplina e uma forte dose de
barbarismo, o que gradualmente adquire o status de nobre selvagem. Para Eric Hobsbawm, o
cowboy inventado, em termos de conteúdo social, tinha função de representar o ideal de
liberdade individualista encerrada numa espécie de prisão inescapável pelo fechamento da
fronteira e pela chegada das grandes corporações. 405
O termo samurai designa um soldado da aristocracia japonesa. O processo histórico
que culminou na formação da casta social dos samurais teve início já no século VIII. Mas foi
apenas no final do século XII, é que teve início o período de sete séculos de dominação
política e social samurai sobre o povo japonês, que terminou com a Restauração Meiji406 na
segunda metade do século XIX.407 Com as reformas da era Meiji, a classe dos samurais foi
abolida e foi estabelecido um exército nacional ao estilo ocidental.
Os samurais obedeciam a um código de honra não escrito denominado bushidô
405
HOBSBAWN, Eric. Tempos Fraturados – Cultura e sociedade no século XX. São Paulo: Companhia das
Letras, 2013, p.322.
406
A Restauração Meiji (também conhecida como Revolução Meiji), foi a derrubada do Xogunato Tokugawa,
refere-se a uma série de transformações do regime teocrático do governo do Imperador Meiji. As mudanças se
deram nas áreas do governo, instituição, educação, economia, religião, entre outros. A restauração transformou o
Império do Japão na primeira nação asiática com um moderno sistema de nação-estado.
407
Yamashiro, José. História dos Samurais. São Paulo: IBRASA, 1993.
251
(caminho do guerreiro). Segundo esse código, os samurais não poderiam demonstrar medo ou
covardia diante de qualquer situação. Bushidô, então, é o código de princípios morais a que os
cavaleiros eram exigidos ou instruídos a observar. É um código que possui muito mais a
“sanção poderosa de feitos verdadeiros, e de uma lei escrita nas tábuas carnais do coração. Foi
instruído não na criação de um cérebro, embora capaz, ou na vida de um só personagem,
embora renomado. Foi um crescimento orgânico de décadas e séculos de carreira militar.” 408
Havia uma máxima entre os samurais de que a vida é limitada, mas o nome e a honra
podem durar para sempre. Por causa disso, esses guerreiros prezavam a honra, a imagem
pública e o nome de seus ancestrais acima de tudo, até da própria vida. A morte, para o
samurai, era um meio de perpetuar a sua existência. Tal filosofia aumentava a eficiência e a
não hesitação em campos de batalha. A minissérie já citada definiu a personalidade de
Wolverine. Nela, Chris Claremont e Frank Miller associaram o perfil do mutante à cultura
japonesa. Um exemplo disso foi que suas garras ganharam a aparência de lâminas de espada,
um visual que seria mantido posteriormente por outros artistas. Na figura 104 nós podemos
perceber também o rosto de Logan com traços brutos e com os olhos e um sorriso que
poderiam ser ao mesmo tempo irônicos e insanos.
A figura ainda traz a sutileza de como Logan chama um adversário para o combate
com o dedo indicador de uma das mãos para trás ao mesmo tempo em que a outra mão está
com as garras expostas e brilhantes sugerindo que se o oponente enfrentar Wolverine terá
extrema dificuldade em vencê-lo quando não muito correrá risco de morte. Além disso, seu
penteado diferenciado com os cabelos pontiagudos que lembravam o formato da máscara de
seu uniforme e as suíças (barba que cresce nas laterais do rosto) ajudava a criar ao
personagem um tom mais instigante.
Assim como o Justiceiro, a origem do Wolverine não foi revelada logo de início.
Porém, enquanto o passado do Justiceiro fora revelado apenas alguns anos mais tarde, o de
Wolverine permaneceu envolto em mistério por décadas. Os editores resolveram manter o
segredo por atrás do personagem, pois esse seria um dos motivos de seu sucesso perante os
leitores. Ao longo das décadas o que os roteiristas faziam era revelar fragmentos acerca de
Wolverine. Assim, o público tentava montar as partes quando eram expostas mesmo que elas
não viessem de forma cronológica dos acontecimentos da vida de Logan. Por exemplo, por
meio destas narrativas os leitores descobriram que Logan tinha mais de 100 anos de idade,
mas aparentava ser um homem de apenas 30 e poucos anos graças ao seu poder de fator de
cura com o qual permitia que o personagem envelhecesse mais devagar que o normal, além de
408
NITOBE, I.. Bushido – Alma de Samurai. São Paulo: Tahyu, 2005, p.11.
252
409
A Confederação dos Pés Pretos ou Blackfeet ou Niitsítapi é o nome coletivo de três primeiras nações
indígenas em Saskatchewan, Alberta e Colúmbia Britânica, no Canadá. É também uma tribo nativa americana no
Estado de Montana, nos EUA. Historicamente, os povos membros da Confederação eram nômades caçadores de
bisão e pescadores de trutas. Os mocassins com sola preta que calçavam lhes renderam o apelido de "pés pretos".
Valiam-se de uma agressiva cavalaria, equipada com armas de fogo, para dominar tribos vizinhas e enfrentar os
invasores de pele branca.
253
missões particulares. Na realidade, ele considerava a equipe algo mais próximo de família que
ele já teve. Então mesmo com divergências com os outros membros com relação à sua
posição em matar os adversários, Wolverine tem a total confiança da equipe.
O lado selvagem de Wolverine foi explorado pelos quadrinistas através das décadas.
Suas características como um animal seriam pouco a pouco ilustradas por desenhistas com o
acréscimo de elementos ao seu corpo físico, como, por exemplo, a inserção de pelos
abundantes em todo seu corpo. Além disso, costumeiramente o Wolverine era retratado
agachado como um animal prestes a atacar sua presa. Seus olhos por vezes eram desenhados
com as pupilas indicando que ele estivesse fora de si, em um estado de loucura. Na figura 107
representada na capa desenhada por Sam Keith, podemos observar Logan aparentemente nu
agachado sob um galho no qual o sombreamento feito pelo desenhista esconde seus olhos
dando um aspecto sombrio reforçando a postura animalesca do personagem. Além disso,
nessa imagem o Wolverine está com um tamanho mais comprimido reforçando sua baixa
estatura (oficialmente Logan mediria 1,60m) e ao mesmo tempo seus músculos são
ressaltados acompanhados por uma penumbra em volta do corpo do herói.
Assim, a agressividade de Wolverine passou a ser o conceito preferido de desenhistas
em capas de revistas ou imagens promocionais de pôsteres ou cards. Nas figuras 108, 109 e
110 observamos que frequentemente o personagem aparecia com sangue em suas garras ou
empilhava adversários mortos no chão, no qual sua imponência era sempre ressaltada. Desse
modo, Wolverine assumiu a postura de protagonista junto aos leitores da Marvel e também
junto a não leitores, graças às suas aparições nas telas de cinema, sobretudo na interpretação
destacada do ator australiano Hugh Jackman que encarnou Logan em sete longas-metragens
entre 2000 e 2015. Suas atuações contribuíram para elevar Jackman ao patamar de superastro
de Hollywood.
Wolverine lutou com seus próprios punhos e os mesmos têm navalhas afiadas, ossos
inquebráveis, e um tipo de temperamento mutante que não hesitaria em usar suas armas em
quem cruzasse o seu caminho. Embora tanto Wolverine quanto o Justiceiro tenham sido
introduzidos como personagens coadjuvantes, eles se tornaram muito populares na década de
1980. Estes dois anti-heróis foram as principais figuras em um novo estilo, mais sombrio de
quadrinhos de super-herói que se tornaria proeminente na década de 1980.
254
Figura 103 - Capa da primeira aparição de Wolverine – The Incredible Hulk v2 nº181
(Novembro de 1974);
Figura 104 - Capa da primeira edição da minissérie do personagem – Wolverine nº01 (1982);
Figuras 105 e 106 - As duas faces de Logan – The Uncanny X-Men v1 nº137 (Setembro de 1980) e The
Uncanny X-Men v1 nº115 (Novembro de 1978);
Figura 107 - O lado selvagem – Marvel Comics Presents nº85 (1991)
255
Figuras 108 a 110 – As diversas representações agressivas de Wolverine por diversos artistas:
Jim Lee, John Romita Jr. e Michael Avon Oeming.
1963, baseado na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, os dois expoentes da
Marvel, Stan Lee e Jack Kirby, pensaram que a humanidade estava predisposta a evoluir
ainda mais com a presença em seu organismo de habilidades extraordinárias. Assim, os
quadrinistas criaram um conceito que se prolongaria ao longo dos anos: os mutantes.
A ideia partiu do seguinte pressuposto: se a radiação poderia curar doenças
modificando o corpo humano, o que poderia ocorrer se tivéssemos crianças que já nascessem
com o seu DNA alterado? Partindo para a ficção, esses seres seriam humanos, porém com um
gene extra em seu código genético, denominado gene X. Eles seriam denominados Homo
superiors, diferenciando dos humanos normais, os Homo sapiens. A partir de então foram
criados os X-Men.
O grupo de super-heróis era composto originalmente por cinco membros: Ciclope
(Cyclops - Scott Summers), Homem de Gelo (Iceman - Robert Drake), Fera (Beast - Henry
McCoy), Anjo (Angel - Warren Wortington III) e Garota Marvel (Marvel Girl - Jean Grey),
que eram liderados por um homem mais velho que seria o seu tutor – Charles Xavier, o
Professor X. Pensando no período da adolescência como um momento de transformações
corporais, os roteiristas decidiram que esse também seria o período para as primeiras
manifestações dos poderes dos mutantes. Logo, por meio de Xavier, os X-Men aprenderiam a
usar os seus poderes em benefício da humanidade.
Contudo, nascer com poderes também implicaria em um problema: partindo de uma
propensão que a humanidade tem em temer aquilo que não conhece, os mutantes foram
perseguidos pela sociedade simplesmente por serem como eram, por suas habilidades
anormais e, em alguns casos, por anomalias físicas que eram perceptíveis aos olhos humanos.
O filósofo Patrick Hopkins410 trabalha com um interessante conceito de normal/normalidade.
Para o autor, é comum o desejo dos indivíduos de se destacarem por meio de habilidades
especiais, seja nas artes ou nos esportes. Seria algo que a sociedade, em média, não consegue
reproduzir com a mesma facilidade. Contudo, continua o filósofo, ao mesmo tempo em que
queremos nos destacar dos demais ganhando um status social diferenciado, nós precisamos
ser parecidos com os “normais” para sermos aceitos em nossa sociedade.
Essa necessidade de aceitação marcou um conflito entre os mutantes e as autoridades.
Os X-Men viviam protegidos na Escola para superdotados do Professor Xavier. Na verdade,
uma fachada para que pudessem desenvolver melhor seus poderes sem que o resto do mundo
desconfiasse. Para todos os efeitos, a escola seria apenas um lugar para o ensino de jovens
410
HOPKINS, Patrick D., A sedução do normal: quem não quer ser mutante? In: IRWIN, William (coord.). X-
Men e a filosofia. São Paulo: Madras, 2009, p. 22-3.
257
No caso de mutantes vilões, o personagem que se destacou foi Magneto, um ser capaz
de controlar todas as forças magnéticas existentes e que acreditava na superioridade dos
mutantes sobre os demais humanos. Em sua primeira aparição na revista The Uncanny X-Men
nº 01, em 1963, o vilão atacou uma base militar estadunidense. Magneto demonstrou todo seu
poder dominando as diferentes tecnologias e armamentos presentes na base. O plano foi
frustrado pelos X-Men que são cumprimentados pelos militares sem saber da condição de
mutantes dos heróis. É interessante notar que desde o princípio o discurso de Magneto era
provocar o medo nos governantes, para que em seguida se rendessem perante seus poderes.
Logo esse sentimento de medo se tornou a tônica do enredo das histórias dos mutantes.
Com o passar dos anos, os quadrinistas foram incorporando novos dados sobre o
passado de Magneto a fim de dar uma psique complexa sobre suas motivações e entender o
porquê do personagem odiar tanto a humanidade. Na década de 1980 foi revelado que
Magneto e o Professor Xavier se conheceram em Israel antes da formação dos X-Men. Os
dois se tornaram amigos e revelaram um ao outro que eram mutantes. Contudo, Magneto –
que se apresentou como Magnus – era um judeu sobrevivente dos campos de concentração
nazistas e acreditava que os mutantes poderiam ser vítimas de um novo Holocausto, pois no
campo de concentração ele viu seus pais falecerem e, por sorte ele mesmo sobreviveu ao
tratamento recebido. Ao ser libertado do campo de concentração, Magneto foi viver em uma
aldeia no leste europeu, onde cresceu e constituiu família (Figura 111). Contudo, por
desavenças com os cidadãos locais, Magneto teve sua casa incendiada e não recebeu ajuda de
nenhum vizinho. Após ver sua filha ser queimada viva, ele utilizou seus dons de controle do
magnetismo para matar todos os que estavam no local, revelando pela primeira vez, seus
poderes mutantes publicamente. Chocada com a cena, sua esposa o abandonou.
A partir de então tivemos um elemento fundamental para entender o ódio que Magneto
sentia pela humanidade. Os atos ao longo da trajetória do vilão poderiam ser encarados como
atos terroristas, ou seja, ele usava de violência física ou psicológica por meio de ataques a
258
Essa ameaça de Magneto poderia ser encarada como uma tentativa extrema de
provocar a paz entre as nações, desarmando-as. Contudo, o real objetivo do vilão era deixar as
411
DIPAOLO, Marc. Op. cit., p.225.
412
CLAREMONT, Chris & COCKRUM, Dave. I, Magneto... The Uncanny X-Men vol. 1 nº150. New York:
Marvel Comics, outubro de 1981, p. 02-3.
259
nações inofensivas para que os mutantes controlassem o mundo e que ele Magneto seria seu
líder. A narrativa faz referência ao período denominado por Cristina Pecequilo de
Confrontação Renovada,413 o qual estaria compreendido entre 1979 e 1985 e que marcou o
início de uma nova corrida armamentista com a URSS invadindo o Afeganistão em 1979. A
Doutrina Reagan provocou o acirramento do confronto, fornecendo armamento para os
inimigos dos soviéticos como Saddam Hussein, na guerra Irã-Iraque e guerrilheiros afegãos.
Mesmo com as ameaças de Magneto, o vilão foi atacado por mísseis balísticos em sua
base em uma ilha no Triângulo das Bermudas. Graças aos seus poderes, Magneto conseguiu
desviar os mísseis antes que chegassem ao seu destino. Como vingança, o vilão contra-atacou
um submarino nuclear soviético que estava no Atlântico norte. Em consequência a isso, o
veículo teve uma pane elétrica e acabou destruído matando toda a tripulação. Logo após,
Magneto conseguiu provocar explosões em larga escala em cidades industriais na Sibéria
graças a um aparelho que aumentava seus poderes permitindo ataques de longa distância.
Nesse ínterim, os X-Men chegaram a base do vilão provocando um conflito contra o
mesmo. Em um momento de distração, Kitty Pryde, a adolescente e mais nova membro da
equipe conseguiu destruir a máquina que ampliava os poderes de Magneto, o que provocou
um acesso de fúria contra Kitty. Descontrolado, Magneto gerou um campo eletromagnético
sobre ela que acabou inconsciente. Magneto então, percebendo que quase matou a jovem,
ficou em estado de choque e logo voltou a si. Compreendendo que seus atos poderiam
culminar na morte de milhares de jovens inocentes como Kitty, Magneto cessou os ataques e
se questionou se valeria a pena o sacrifício de milhares de mortes em torno de uma causa.
Anos mais tarde, Chris Claremont deu continuidade à história. Em 1985, Magneto foi
capturado por uma força especial do governo americano para ser julgado na Corte
Internacional de Justiça por crimes contra a humanidade. Nessa época, Magnus estava um
momento de aproximação com os X-Men, refletindo sobre suas crenças e inclinado a lutar
pela coexistência pacífica entre mutantes e humanos.
Diante da repercussão do caso, o julgamento foi transferido de Haia, na Holanda, para
um centro maior que foi a cidade de Paris, na França. Alegando ser um “novo homem” e que
todas as crenças do vilão ficaram para trás, um tribunal especial rejeitou todas as acusações
contra Magneto de antes de seu "renascimento", considerando que esse tinha constituído uma
morte figurativa do “antigo” Magneto. No entanto, o tribunal foi interrompido por um ataque
dos Fenris, os filhos gêmeos do Barão Wolfgang von Strucker, um antigo inimigo de
Magneto. O Professor X que estava no tribunal ficou à beira da morte devido à tensão da
413
PECEQUILO, Cristina. S. A política Externa dos Estados Unidos. Porto Alegre: UFRGS, 2003, p.208.
260
batalha e de lesões anteriormente sofridas e precisou ser levado para outro planeta para se
recuperar fisicamente. Antes, ele pediu a Magneto para assumir sua escola e a liderança dos
X-Men. Magneto concordou e decidiu não voltar ao tribunal. Em vez disso, ele assumiu a
escola de Xavier sob a identidade falsa de Michael Xavier, um primo de Charles Xavier.
Na nova função Magneto teve problemas com aceitação dos membros dos Novos
Mutantes (New Mutants), equipe adolescente que também era comandada por Xavier. Nos
meses seguintes a tensão entre humanos e mutantes aumentou consideravelmente inclusive
com uma chacina de vários mutantes párias chamados Morlocks. Logo depois esse fato os X-
Men foram dados como mortos e Magneto perdeu o controle sobre os Novos Mutantes. Assim
sendo, Magneto retomou sua guerra contra a humanidade. Dessa vez seu objetivo era criar um
refúgio para a raça mutante.
Na virada do século, Magneto conseguiu atingir o seu objetivo. Em outro plano para
pressionar as Nações Unidas, o vilão construiu uma máquina para destruir o campo magnético
da Terra, o que causaria diversos desastres. No fim, a ONU cedeu às ameaças de Magneto e
firmou um acordo com ele. Por meio de manipulação do diretor de assuntos mutantes, a ONU
cedeu a Magneto a fictícia nação ilha de Genosha localizada no sul do continente africano que
vivia uma guerra civil e o atual governo não era reconhecido pelas Nações Unidas. Assim,
caso Magneto estabelecesse a paz em Genosha, um governo comandado por ele seria
reconhecido, pois se pensava que o vilão seria morto ou se ocuparia durante anos com o
conflito. Contudo, Magneto derrotou seus adversários com facilidade e transformou Genosha
no primeiro país mutante. Em pouco tempo, mutantes de todas as partes se mudaram para a
ilha, que se tornou uma ameaça com a formação de um poderoso exército.
Genosha apareceu pela primeira vez em 1988 como uma nação que vivia um conflito
entre humanos e mutantes, sendo estes últimos segregados. A ilha apresentava um alto padrão
de vida, uma excelente economia e liberdade se comparado às perseguições políticas e raciais
características de países vizinhos. No entanto, a prosperidade de Genosha se baseava na
escravização de sua população mutante. Mutantes em Genosha eram propriedade do estado e
crianças que fossem identificadas com o gene mutante.
Entendo que a nação fictícia serviu como analogia para a história de dois países. O
primeiro foi com relação ao regime do Apartheid na África do Sul. A segregação racial no
país africano teve início ainda no período colonial, mas o Apartheid foi introduzido como
política oficial após as eleições gerais de 1948. A nova legislação dividia os habitantes em
grupos raciais, segregando as áreas residenciais, muitas vezes por meio de remoções forçadas.
A partir do final da década de 1970, os negros foram privados de sua cidadania. Nessa altura,
261
o governo já havia segregado a saúde, a educação e outros serviços públicos, fornecendo aos
negros serviços inferiores aos dos brancos. As reformas no regime durante a década de 1980
não conseguiram conter a crescente oposição, e em 1990, o presidente Frederik Willem de
Klerk iniciou negociações para acabar com o Apartheid, o que culminou com a realização de
eleições multirraciais e democráticas em 1994, que foram vencidas pelo Congresso Nacional
Africano, sob a liderança de Nelson Mandela.
Essa comparação transparece em uma fala na fita informativa de um oficial de
Genosha em uma história publicada em 1988 na qual ele afirma que “Nossa terra é livre, e as
414
pessoas são julgadas por ações e caráter, não pela cor de sua pele.” A ironia contida na
frase foi uma alusão aos casos de discriminação racial que ocorria não somente na África do
Sul, mas à escravidão negra que perdurou séculos. Assim, o oficial genoshiano queria dizer
era que a condição de inferioridade dos mutantes passava por sua “deficiência genética”,
justificando assim a discriminação.
Ao mesmo tempo, Genosha também teve semelhança com Israel retomando a origem
judaica de Magneto. A partir do momento que a nação fictícia se tornou um refúgio para os
mutantes, ela guardou comparações quando da criação do Estado de Israel e o movimento
sionista, um movimento político e filosófico que defendia o direito à autodeterminação do
povo judeu e à existência de um Estado nacional judaico independente e soberano no
território onde historicamente existiu o antigo Reino de Israel.
Assim, Magneto agiu de modo que a raça mutante dominasse a Terra para se vingar de
todas as perseguições que sofreram. Como governante de Genosha, Magneto declarou guerra
contra a humanidade. Para isso, ele capturou o Professor X para usá-lo como um símbolo de
agrupar suas tropas. Os X-Men se reuniram para resgatar o Professor e durante o combate
Wolverine atacou o Magneto sem poderes paralisando-o com ferimentos graves. Enquanto
Magneto se recuperava de seus ferimentos, Genosha foi atacada por um exército de robôs
conhecidos como Sentinelas (Sentinels) resultando em mais de 16 milhões de mutantes e
humanos mortos e o país ficou em ruínas. Xavier e Magneto colocaram de lado suas
diferenças para reconstruir a nação insular, e novamente reacendeu sua amizade no processo,
confirmando a volatilidade de Magneto.
414
CLAREMONT, Chris & LEONARDI, Rick. Who’s human? The Uncanny X-Men v1 nº237. New York:
Marvel Comics, novembro de 1988.
262
O universo mutante teve uma explosão de consumo a partir da década de 1980. Até
aquele momento as narrativas dos X-Men já tinham conquistado muitos leitores graças aos
roteiros de Chris Claremont que escrevia as aventuras dos mutantes desde 1976. Embora
trouxesse a temática de ficção científica como exploração espacial e viagens pelo tempo, o
mote principal das narrativas da equipe tratava de discriminação. Ainda que convivessem no
mesmo universo dos demais super-heróis, a força dos mutantes junto ao público fez com que
suas aventuras se desenvolvessem a parte. Afinal, a maioria dos heróis era bem visto pela
sociedade retratada nos comics, diferentemente dos X-Men que lutavam por aceitação pela
humanidade que eles juraram defender mesmo sendo temidos e odiados.
Essa luta por aceitação fazia parte do sonho do mentor dos X-Men, o Professor X. Os
ideais de Charles Xavier serviram para que se fizesse analogia com a luta de Martin Luther
King pelos direitos civis dos negros durante os anos 1960 nos EUA. King foi um pastor
batista negro do Sul dos Estados Unidos e principal liderança do movimento negro americano
que acreditava numa resistência pacífica contra o regime de segregação. Fundou em 1957 a
Conferência de Liderança Cristã e em 1963 liderou uma passeata que mobilizou cerca de 200
mil pessoas em Washington, denominada Marcha sobre Washington, onde pronunciou seu
famoso discurso “I Have a Dream” (Eu tenho um sonho). Ele combateu o regime de
segregação até ser assassinado em 1968.
O Professor Xavier criou os X-Men para servir de inspiração para o seu sonho de
convivência pacífica. Ao mesmo tempo em que aprendiam a controlar os seus poderes, os
heróis mutantes lutavam contra aqueles que atacavam os humanos. Charles precisou ocultar
sobre sua própria condição de Homo superior, mesmo sendo uma figura conhecida
mundialmente. Assim ele manteve a Escola para Jovens Superdotados (School for gifted
youngsters) como fachada para realizar o treinamento de mutantes. Certa vez em um debate
na televisão Xavier foi confrontado por ativistas antimutantes sendo questionado de porque
ele defender uma causa que não lhe dizia respeito, pois perante a opinião pública ele seria
apenas humano. Charles então lhes respondeu:
"Devo também me contrapor à sua ideia de que a 'causa' não seja minha.
Ninguém precisa ser negro para entender que o Apartheid é errado. Pessoas de todas
as religiões ficam justificadamente horrorizadas com os crimes perpetrados contra os
judeus no holocausto.
Da mesma forma, ninguém precisa ser vítima da AIDS para se solidarizar com as
centenas de milhares de pessoas acometidas pela doença e se compadecer das que
morreram. Acredito que, quando chegar um tempo em que cada pessoa se restringir
263
415
a "ajudar só os seus" não haverá mais esperança para nenhum de nós."
415
LOBDELL, Scott & PETERSON, Brandon. Nightlines. The Uncanny X-Men v1 nº299. New York: Marvel
Comics, abril de 1993, p.18.
416
Conforme destacado no Capítulo 03 da tese quando foi explicado o confronto entre o X-Factor e o Hulk em
Trans-Sabal.
264
417
Seção Nos Bastidores. Coleção Salvat Os mais poderosos heróis da Marvel- Ciclope. São Paulo: Salvat,
2015.
418
A peça, situada na Dinamarca, reconta a história de como o Príncipe Hamlet tenta vingar a morte de seu pai,
Hamlet, o rei, executado por Cláudio, seu irmão que o envenenou e em seguida tomou o trono casando-se com a
rainha. A peça traça um mapa do curso de vida na loucura real e na loucura fingida explora temas como
a traição, vingança, incesto, corrupção e moralidade.
266
419
GILLEN, Kieron & PACHECO, Carlos. The Uncanny X-Men vol.02. New York: Marvel Comics, janeiro de
2012.
267
420
AARON, Jason; BENDIS, Brian Michael; BRUBAKER, Ed; FRACTION, Matt e HICKMAN, Jonathan.
Avengers VS X-Men nº06. New York: Marvel Comics, agosto de 2012, p.39.
268
Pouco tempo depois Ciclope foi libertado da prisão por Magneto e outros mutantes.
Quando os Vingadores chegaram, encontraram a prisão demolida com o diretor que entregou
uma mensagem de Ciclope para Wolverine afirmando que ele vai apoiar a escola de Logan e
continuar a lutar pelos direitos dos mutantes. Assim, Ciclope pôs em prática aquilo a que
chamou de "Revolução Mutante" liderando um novo grupo de X-Men. Essa equipe utilizou as
instalações abandonadas do Programa Arma X no Canadá – mesmo local da implantação do
adamantium no esqueleto de Wolverine – como um recado direto de que essa seria uma época
de renascimento na comunidade mutante.
421
GUILLEN, Kieron & RANEY, Tom. Avengers VS X-Men: Consequences nº01. New York: Marvel Comics,
dezembro de 2012.
269
Com uma nova postura em defesa dos mutantes e atormentado por ter matado aquele
que o criou como um pai, Scott Summers se tornou para muitos um “novo Magneto”. Criando
uma equipe e recrutando novos mutantes, Ciclope recrutou Kitty Pryde. Antes, porém, eles
tiveram uma conversa sobre o assassinato do Professor X. Scott explicou para ela que ele não
estava no controle de si mesmo quando matou Xavier, porém, ainda assim se sentia
responsável pela morte. Kitty, irritada e com ódio de Ciclope, utilizando seu poder de
intangibilidade colocou sua mão dentro do cérebro de Summers e caso se solidificasse mataria
o líder mutante instantaneamente. Logo Kitty pergunta a ele por que não deveria matá-lo ali
mesmo. Ciclope respondeu: “Vou pagar por meus pecados, Kitty. Vamos todos morrer um
dia, todos nós. Estou pronto para isso. Eu fiz minhas pazes com isso. Eu apenas não quero que
você passe o resto da sua vida se sentindo do mesmo jeito que eu me sinto.” 422
Logo após,
Kitty e os Novíssimos X-Men se juntaram a equipe de Ciclope.
Assim, Scott Summers completou sua passagem ao mudar do tímido e ponderado líder
adolescente dos X-Men originais para o revolucionário que não mediria esforços para
alcançar seus objetivos em defesa da raça mutante. E isto se refletiu em seu uniforme.
Costumeiramente os desenhistas elaboraram o uniforme de Ciclope com cores mais leves e
quase sempre com a predominância da cor azul. Mesmo com pequenas variações, a
vestimenta do mutante seguiu um padrão com um visor horizontal e um collant com luvas e
botas (Figura 115). Quando Ciclope foi transformado em um líder revolucionário, ele passou
a adotar um uniforme no qual a cor predominante era o vermelho e seu visor passou a ser
exposto com uma letra “x” indicando a defesa de sua causa (Figura 116).
Essa mudança drástica no visual de Ciclope indicaria que a cor vermelha está
relacionada às grandes revoluções populares ao longo do século XX nas quais o vermelho era
usado por insurgentes identificados com ideais socialistas e queriam a sublevação da ordem
vigente. Além disso, o vermelho também era a cor predominante nas vestes de Magneto o
qual Scott se tornou mais próximo. Podemos reparar também nas imagens que Ciclope era
exposto de forma mais simples ao contrário do agora líder revolucionário cuja expressão tenta
passar ressentimento e amargura em um personagem cheio de conflitos internos. Eis que Scott
Summers passou por uma profunda mudança desde a primeira vez em que foi encarregado de
liderar os X-Men. Apesar de agora se manter em uma tênue linha entre “revolucionário” e
“terrorista” aos olhos de seus pares, ele nunca esteve tão determinado a defender a sua raça.
422
BENDIS, Brian Michael & RUDY, Marco. The Uncanny X-Men vol.03 nº18. New York: Marvel Comics,
maio de 2014, p.09.
270
Figura 113 – Imagem de Cable. Figura 114 – Capa de The Uncanny X-Force nº01
– dezembro de 2010
The New Mutants v1 nº90 – junho de 1990
271
Figura 117 – Os
diversos personagens
do universo mutante
(1992)
272
Ao longo de sua trajetória, a Marvel remodelou os X-Men não como vítimas “temidas
e odiadas” por um mundo que se recusa a entendê-los, mas como representantes mutantes do
próximo e inevitável estágio da evolução das espécies. Os humanos os odiavam por temer que
eles viessem suplantar o lugar dos mesmos. Foi imaginada a cultura mutante não como um
único ideal monolítico, nem as ideologias em guerra de “mutantes do mal” contra os
“mutantes do bem”, mas como um espectro de pontos de vista, referenciais e perspectivas de
futuro, todos em conflito. 423
423
MORRISON, Grant. Superdeuses. São Paulo: Seoman, 2012, p. 406.
424
Os quadrinhos underground foram lançados no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970 como
publicações independentes e fora do circuito das grandes editoras. Os personagens publicados eram desajustados,
irreverentes, como eram nos primeiros quadrinhos. Um marco foi a publicação de Robert Crumb da chamada
Zap Comix nº1 em 1968. Pela primeira vez, um número significativo de criadores de quadrinhos escrevia e
desenhava para se expor, sem censura ou interferência editorial e continuavam donos de suas criações.
273
obras que criou quando mais jovem. Ligado à contracultura425, o movimento underground era
quadrinhos que muitas vezes mostravam uma relevância de cunho social de forma satírica.
Eles diferiam dos quadrinhos tradicionais ao descreverem o conteúdo proibido para
publicações tradicionais pelo Comics Code Authority, incluindo o uso de drogas, sexo e
violência explícita, sendo influenciadas pela EC Comics, editora de publicações de terror na
década de 1950 e pela revista Mad, publicação de humor satírico a qual zomba de todos os
aspectos da cultura popular americana.
Então, dentro desse panorama, Will Eisner queria se afastar do formato de séries
habitualmente associadas a super-heróis, a fim de buscar um verdadeiro público tradicional do
mercado de livrarias. Eisner disse ainda em 1973 sobre o movimento underground que “eles
estavam fazendo com esse veículo (quadrinhos) o que eu sempre acreditei que poderia fazer.
Estavam fazendo literatura – literatura de protesto, mas literatura.” 426
Assim sendo, em 1978 foi lançada a graphic novel “Um contrato com Deus e outras
histórias de cortiço” (A Contract with God and Other Tenement Stories) de autoria de Will
Eisner. Foi publicada originalmente pela editora Baronet em formato capa-dura e papel
especial, limitado a 1.500 cópias. Um Contrato com Deus consistia em quatro contos
originais, todos situados nos cortiços judeus no Bronx dos anos 1930, os quais descreviam
como atraentes, embora fossem melodramas sentimentais com personagens desenhados com
traços amplos em situações de clara moralidade.427 Eisner utilizou seu talento de ilustrador
para relatar as narrativas separadas, ligadas pelo tema comum da experiência imigratória. Em
sua introdução à obra, Eisner citou a influência dos livros de Lynd Ward,428 que produzia
romances completos em xilogravura. As histórias relatadas são também autobiográficas, com
Eisner inspirado em suas lembranças de infância e nas de seus contemporâneos.
Embora o termo graphic novel (Novela Gráfica) tenha se popularizado a partir da
Apesar de muitos dos artistas continuarem com seu trabalho, o underground como movimento quadrinístico teria
terminado no final dos anos 1980, sendo substituído por quadrinhos alternativos e os orientados para o público
adulto.
425
Como movimento multifacetado, a contracultura envolveu diferentes campos das artes, fazendo-se
acompanhar igualmente de um estilo de mobilização e contestação social com recurso a novos meios de
comunicação em massa, na qual jovens inovaram estilos, formas de relação interpessoal, vistos como antissociais
pelas famílias mais conservadoras. Era um espírito libertário, focado principalmente nas transformações da
consciência, dos valores e do comportamento, na busca de outros espaços e novos canais de expressão para o
indivíduo e necessidades do cotidiano.
426
EISNER, Will apud MAZUR, Dan & DANNER, Alexander. Quadrinhos – História Moderna de uma arte
global. São Paulo: WMF Martins, 2014, p.181.
427
Ibidem.
428
Lynd Kendall Ward foi um artista americano e contador de histórias. Ilustrou cerca de 200 livros juvenis e
adultos. Ward era mais conhecido por suas gravuras em madeira e foi o primeiro a produzir uma novela
inteiramente em xilogravuras sendo considerado um dos fundadores do romance gráfico americano. Também
trabalhou com aquarela, óleo, pincel e tinta e litografia.
274
publicação de “Um Contrato com Deus”, o termo já havia sido utilizado ainda na década de
1960 pelo artista Richard Kyle num boletim informativo da Comic Amateur Press Alliance. A
DC Comics usou o termo em 1972 na segunda edição de Sinister House of Secret Love, porém
o primeiro uso de graphic novel para nomear um trabalho de volume único só aconteceu
quatro anos depois, quando Richard Colben, George Metzger e Jim Steranko lançaram
Bloodstar, Beyond Time e Chandler: Red Tide, respectivamente. A popularidade do termo
aumentou em 1978, justamente com a publicação de “Um Contrato com Deus”.
Geralmente, considera-se graphic novel uma história mais longa e elaborada,
semelhante às obras literárias compostas no gênero conhecido como prosa. Esse formato se
caracteriza por abrigar narrativas mais densas e complexas. Para que a narrativa nesse formato
seja compreendida, é preciso recorrer à associação entre o discurso e as imagens. Assim é
possível absorver as manifestações dinâmicas, bem como toda evolução imagética do enredo.
Há uma incerteza quanto à origem da expressão graphic novel, mas muitos
consideram que talvez esse termo tenha surgido com a intenção de transcender as reservas que
ainda envolvem a denominação de histórias em quadrinhos, comumente associada às criações
engraçadas ainda relacionadas ao público infantil. Cabem nesse estilo tanto as obras já
lançadas em quadrinhos regularmente impressos, quanto criações direcionadas para a
publicação de um livro. O impulso de trazer quadrinhos mais sérios para uma publicação
editorial mais ampla tinha o objetivo de popularizar o termo para dar início à nova concepção
de histórias em quadrinhos como forma de arte para adultos. 429
Outra característica que marcou o surgimento das graphic novels fora o chamado
mercado direto. Antes do advento da varejista de quadrinhos, a maioria dos comics eram
encontrados em supermercados, farmácias e lojas de brinquedos. No início de 1970, as lojas
especializadas criaram um sistema totalmente novo para a entrega de quadrinhos para os
clientes. Conforme já comentado no capítulo 01 dessa tese, o mercado direto é a dominante de
distribuição e varejo de rede para as histórias em quadrinhos estadunidenses. O nome não
seria uma descrição totalmente exata do modelo pelo qual ela opera, mas derivou de sua
implementação original: os varejistas contornando distribuidores existentes para fazer
compras "diretas" de editoras. Ou seja, a característica definidora do mercado direto é que, ao
contrário de livrarias e bancas de jornal, a distribuição para o mercado direto proibia
distribuidores e varejistas de retornar as suas mercadorias não vendidas para as restituições.
429
MAZUR, Dan & DANNER, Alexander. Op. cit. São Paulo: WMF Martins, 2014, p.181.
275
430
HOWE, Sean. Marvel Comics – The untold story. New York: Harper Collins, 2012, p.169.
431
Ibidem, p.178
432
Não confundir com outro personagem chamado Capitão Marvel, da DC Comics. Este conta a história do
adolescente Billy Batson que quando grita a palavra “Shazam!” é atingindo por um raio e se transforma em um
adulto considerado “O mortal mais poderoso da Terra”.
276
heróis que possuíam alto conhecimento médico e científico para que se unissem em busca de
uma cura para o câncer. Em um primeiro momento os heróis ficaram reticentes com a
proposta entendendo que eles não poderiam fazer, pois há décadas existiam centenas de
pesquisas com essa finalidade e que embora eles fossem bons no que fazia a pesquisa do
câncer era algo novo para todos. Contudo, com a notícia da doença do Capitão se espalhando
pelo universo, os heróis decidiram unir esforços para descobrir uma cura. Enquanto isso, a
condição clínica de Mar-Vell piorou e o que provocou a ida em massa de todos os super-
heróis para Titã como uma forma de prestar homenagens.
Nesse momento, podemos destacar duas passagens da narrativa que são simbólicas
dessa graphic novel. A primeira foi quando Mar-Vell estava sozinho e pensativo e
repentinamente foi acometido por uma dor aguda. Mar-Vell então tomado pela raiva,
esmurrou e destruiu o monitor que estava à sua frente dizendo:
“Invasores alienígenas, super-vilões, monstros, mutantes, todos eles tentaram, mas
nenhum deles conseguiu me matar. Eu lutei com todos eles e venci. Eu sobrevivi!
Quem imaginaria que no fim meu próprio corpo se voltaria contra mim.
Mas porque você está insistindo com isso, Mar-Vell?
Não é como você escolheu.
Todo mundo tem que morrer um dia. Ou você pensava que era o único? Sim, eu
acho que era o que eu pensava.
Eu nunca imaginei que iria acontecer comigo. No fundo, eu sentia que com essas
coisas especiais que me fazem ser quem eu sou eu viveria para sempre.
É difícil aceitar que o mundo vai continuar sem mim.
Droga.”433
Logo depois desse monólogo, Mar-Vell teve um colapso o que levou a ser internado às
pressas. Logo os heróis da Terra chegaram para visitar Mar-Vell, mas alguns não sabiam lidar
com a situação. E um dos mais abalados era o Homem-Aranha. Saindo do quarto onde o
Capitão Marvel estava internado o aracnídeo foi interpelado pelo herói mutante Fera (Beast):
Fera: “Você está bem, Aranha?”
Homem-Aranha: “Sim, claro... apenas um tanto mexido. Isto é um pouco demais pra
mim. Quer dizer, isso simplesmente não pode está acontecendo. O Capitão Marvel é
um de nós. Ele é um super-herói de carteirinha. Nós morremos de balas e bombas, e
não de algo como o câncer. Não pode ser.”
F: “Eu temo que seja. Caso você não tenha notado sob a maioria destes trajes
extravagantes e poderes chamativos escondem homens e mulheres mortais. Nenhum
de nós tem muito a dizer sobre a forma de como vamos acabar essa vida.”
HA: “Acho que não...”
F: “Mas não se sinta sozinho em seus sentimentos, Aranha. Todos nós estamos
tendo um momento difícil em aceitar isso.” 434
Horas depois Mar-Vell entrou em coma e o leitor pode acompanhar a mente do herói
em um suposto encontro com seu arqui-inimigo Thanos, no qual os dois se envolveram em
433
STARLIN, Jim. Marvel Graphic Novels nº01 – The Death of Captain Marvel. New York; Marvel Comics,
1982, p.35.
434
Ibidem, p.43.
278
uma luta, até que ambos ficam diante de uma entidade representando a Morte e um coração
batendo devagar até cessar. Logo a história retornou para o quarto de Mar-Vell no qual um
monitor cardíaco com atividade nula indicou que o Capitão Marvel havia morrido.
A história narrou os últimos momentos de vida do personagem Capitão Marvel.
Diferentemente de outras histórias, o herói não morreu em batalha contra algum vilão, mas
em decorrência de um câncer. As duas passagens da narrativa destacadas acima sintetizaram a
essência da obra. A narrativa trouxe o personagem para um mundo mais real dos leitores e
passou a fragilidade dos demais heróis que se sentiram impotentes diante da doença. O que
queriam dizer era que não importava o quão poderoso esses seres poderiam ser, pois a
mortalidade era o que os faziam humanos exatamente como a vida real.
A graphic novel apresentou a elegia do personagem com lembranças do Capitão
Marvel e homenagens de aliados e inimigos. O mais importante foi que essa nova série
representou uma mudança na produção gráfica nas revistas produzidas pela Marvel. A
graphic novel era ante de tudo um trabalho autoral, ou seja, ela imprimia a marca, a
característica própria de cada autor de quadrinhos. Uma das particularidades das graphic
novels é a produção do material no qual as páginas são mais bem elaboradas com cores mais
vivas e as capas com papel cartonado ou a chamada “capa dura” própria de livros.
Se repararmos a capa dessa graphic novel notaremos essa produção autoral com o
nome do quadrinista escrito nela. Nesse caso específico, Jim Starlin foi roteirista e desenhista
da trama, mas em outras revistas da série os nomes de todos os envolvidos apareceram com
destaque, ou seja, o leitor compraria a graphic novel por saber que um artista que ele
admirava era o responsável pela obra. Além disso, as temáticas adultas eram essenciais para a
conquista desses leitores, pois eles encontrariam uma narrativa fora do habitual.
Analisando a capa da Morte do Capitão Marvel, podemos perceber que a temática
adulta domina a sua estrutura estética. Nela temos o Capitão Marvel caído sobre os braços da
representação clássica da morte. Essa com uma túnica e capuz cinza juntamente com o rosto
de uma caveira. Em segundo plano temos alguns dos super-heróis Marvel suspensos no ar
com expressões num misto de raiva e incompreensão como se tentassem salvá-lo.
A posição de ambos os personagens lembrava a estátua da Pietá feita por
Michelangelo. Nessa obra, o artista renascentista representou o momento, segundo a crença
cristã, em que Maria tomou o corpo sem vida de seu filho Jesus Cristo nos braços ao final da
crucificação (Figuras 118 e 119). A comparação nesse caso se deveu pela alcunha dos dois
protagonistas das imagens. Jesus é tido pelos cristãos como o salvador da humanidade, aquele
em que deu sua vida para salvá-la. Já o Capitão Marvel recebeu o título de “protetor do
279
universo”, ou seja, aquele que deveria zelar pelo bem de toda vida existente.
Assim, as duas figuras eram seres poderosos a quem o desaparecimento seria
imensamente lamentado pelos seus pares, pois sabiam da importância do fato. Além disso, no
caso do Capitão Marvel era ainda mais simbólico, pois o personagem levava o nome da
editora em seu codinome. Por fim, embora as duas figuras que carregam os corpos dos
protagonistas tenham uma função estética parecida nas imagens, sua representação indicariam
sentidos opostos. Se a imagem da Morte tem uma conotação negativa no qual o herói perdeu a
batalha contra o câncer, a imagem de Maria transmitiria a sensação de afeto e proteção a partir
do momento que ela tinha nos braços seu próprio filho e pela ótica católica Maria
representaria a própria vida.
Esse foi o ponto de partida para a coleção de graphic novels da Marvel. As edições
tiveram como característica básica a apresentação de histórias fechadas, ou seja, teriam seu
desenvolvimento em uma única edição. Foram utilizados personagens já conhecidos em X-
Men: Deus ama, homem mata (X-Men: God loves, man kills), de Chris Claremont; A
Sensacional Mulher-Hulk (The Sensational She-Hulk), de John Byrne e Demolidor: Amor e
Guerra (Daredevil: Love and Peace) de Frank Miller. E também foram produzidas obras
autorais de quadrinistas famosos com personagens inéditos, casos de Star Slammers, de Walt
Simonson e The Futurians, de Dave Cockrum.
A série foi publicada de 1982 a 1993 e marcou a inserção da Marvel em temáticas
280
adultas. Atualmente o termo graphic novel perdeu um pouco do sentido a partir de como é
vendida corriqueiramente. Sagas inteiras publicadas originalmente em várias revistas comuns
são reunidas em um volume único com capa dura e formato de brochura e vendidas sob o
termo graphic novel, mesmo que a abordagem das narrativas fosse comum servindo de
justificativa para cobrar um preço mais elevado pela obra impressa, pois se acredita que o
termo daria um status como algo superior a uma revista em quadrinhos.
Como argumenta o historiador Bradford Wright, esse quadro ajudou a criar a noção de
“estrelas dos quadrinhos”, no qual escritores e desenhistas populares entre os fãs obtinham
435
altos salários e autonomia para suas criações. Desse modo, a definição para nós do que
seria uma graphic novel corrobora com os escritos de Randy Duncan e Matthew Smith em sua
obra The Power of comics – The history, form and culture, na qual:
“Graphic novel é um termo que ajuda a elevar o status de seu produto e permitiu
que eles entrassem em livrarias, bibliotecas e em universidades. Na prática, graphic
novels podem ser mais do que típicas revistas em quadrinhos e na maioria das vezes
apresentam autossuficientes, em vez de continuar histórias. Enquanto nós também
usamos esse termo nesse livro, você pode bem notar que a graphic novel
corresponde à definição de revista em quadrinhos dada acima. Por nossos intentos e
propósitos, uma graphic novel é uma revista em quadrinhos.“ 436
Essa “adultização” do conteúdo das revistas logo afetaria a constituição editorial das
revistas de linha normal. Podemos perceber que o público leitor dos quadrinhos da Marvel
mudou ao longo do tempo quando observamos o teor da publicidade que abrangia as revistas,
pois os anúncios, no atual modelo editorial, “são indispensáveis à sobrevivência das revistas.
Sem falar que a publicidade, quando adequada ao veículo, também pode ser lida como
informação”. 437 Ou seja, a linguagem publicitária apresenta uma base de que o publicitário se
dirige a um receptor a fim de convencê-lo a aceitar um produto.
Porém, para que o anúncio publicitário consiga despertar a atenção dos leitores, é
necessário que a linguagem empregada se traduza num sistema retórico no qual contém
figuras de linguagem. Segundo H. Pandya, assim como a poesia, a publicidade tem o direito
de violar regras estabelecidas: "A linguagem publicitária, na qual a criatividade é da maior
importância, abre ao publicitário um campo quase ilimitado às violações das regras e normas
435
WRIGHT, Bradford W.. Comic Book Nation: The transformation of youth culture in America. Baltimore, The
John Hopkins University Press, 2001.
436
DUNCAN, Randy & SMITH, Matthew J.. The power of comics – History, form & culture. New York:
Continuum, 2009, p.04.
437
SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto, 2004, p.83.
281
438
da linguagem.” Por meio do discurso publicitário as empresas falam sobre os próprios
ideais dos consumidores e de seus sonhos, utilizando os modelos referenciais mais aceitos em
cada segmento da sociedade, meticulosamente estudado para ser conquistado.
O sociólogo Zygmunt Bauman argumenta que hoje, sob a condição pós-moderna, nós
vivemos em uma “sociedade de consumidores”. Nela, o consumo se manifesta pelo processo
de descartes dos produtos, pela efemeridade, diferente da “sociedade de produtores” do
mundo moderno, na qual o valor dos produtos se demonstrava por sua solidez e durabilidade.
439
Bauman ainda completa que o modo como a sociedade molda seus membros é ditada
primeiro pelo dever de desempenhar o papel de consumidor. “A norma que nossa sociedade
coloca para seus membros é a da capacidade e vontade de desempenhar esse papel.” 440
Juntas, mídia e publicidade são bastante influentes na construção de sujeitos
consumidores, pois é a partir dele que se alcança o público-alvo. Seguindo um preceito de
Bauman, numa sociedade de consumidores, todos precisam ser um consumidor por vocação.
Ou seja, nessa sociedade, o consumo visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo um
direito e um dever humano universal que não conhece exceção. 441
Esse apelo ao inconsciente dos consumidores fez uso das chamadas técnicas
“subliminares” de persuasão por associação. O historiador Peter Burke explica que foi no
século XX que os publicitários se voltaram para essa técnica a partir da qual uma imagem
mental de um determinado produto é construída associando vários objetos com sua imagem
visual. Burke afirma que esse seria um processo de manipulação consciente por parte as
agências de publicidade, mas amplamente inconsciente para os espectadores observando “os
valores que são projetados em objetos inanimados na nossa cultura de consumo.” 442
Podemos reparar que os produtos anunciados nas revistas mudaram ao longo das
décadas. De um modo geral, os principais anunciantes das revistas em quadrinhos eram
voltados para o público infanto-juvenil e, sobretudo, no público masculino. Assim, entre as
décadas de 1960 e 80, eram anunciados carrinhos de brinquedo, produtos esportivos e
produtos comestíveis como chocolates e chicletes (Figuras 120 a 122).
A partir da década de 1980, um fluxo maior de produtos voltados para esse público
ganhou impulso. Graças à ascensão tecnológica do período, o mercado de jogos eletrônicos
alcançou um público doméstico para além das máquinas de fliperama instaladas em locais
438
PANDYA, H. Deviations in advertising English in Indian. Indian Linguistics, India, junho de 1976, p.102.
439
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. A transformação das pessoas em mercadorias. de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2008.
440
Idem. Globalização. As consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p.88.
441
Ibidem.
442
BURKE, Peter. Testemunha Ocular: História e Imagem. Bauru: Edusc, 2004, p.116-7.
282
443
Atari, Inc. é uma empresa de produtos eletrônicos e uma das principais responsáveis pela popularização dos
Video games. Foi fundada em 1972 por Nolan Bushnell e Ted Tabney, e no mesmo ano começou a produzir em
massa máquinas que reproduziam o jogo Pong. Durante os anos 1970, a Atari se destacou ao produzir dezenas
de jogos para arcade. Em 1978, lançou o Atari 2600, seu maior sucesso e que se tornou o ícone da empresa.
444
A Sega é uma empresa desenvolvedora de software para Video games e uma antiga produtora de consoles. A
companhia tem tido sucesso tanto no mercado de arcades quanto no de consoles caseiros. Em 1986, a Sega
lançou o primeiro Alex Kidd. Ele foi o mascote da empresa até 1991, quando seria substituído por Sonic. O
personagem (um ouriço extremamente veloz) é um dos maiores sucessos da empresa, tornando-se um clássico
até nos dia atuais.
445
A Nintendo Compan, Limited. é uma empresa japonesa fabricante de videogames considerada por muitos
como a melhor empresa de videogames de todos os tempos e também um dos grandes símbolos mundiais devido
ao sucesso na venda destes aparelhos/jogos pós-Atari e no seu trabalho em criar personagens carismáticos sendo
o mais conhecido o personagem da Franquia Mario.
283
Figuras 120 a 128 – (Da esq. para dir. / de cima para baixo) Anúncios publicados em 1965; 1978;
1982; 1992; 1999; 2000; 2006; 2007 e 2008, respectivamente.
285
O aracnídeo sempre foi conhecido pela leveza de suas narrativas as quais abordavam o
cotidiano da juventude estadunidense mostrando o personagem interagindo com os cidadãos
de uma grande metrópole como Nova York. Além disso, o personagem apresentava um senso
de humor seja com amigos ou inimigos mesmo com sua trajetória marcada por tragédias, mas
que o herói tentava superá-las justamente com bom humor.
Assim sendo, em 1985 foi lançada uma série de narrativas na saga A morte da Capitã
DeWolff (The death of Jean DeWolff). A trama começou com o assassinato da capitã da
polícia Jean DeWolff principal aliada do herói aracnídeo dentro das autoridades policiais.
Inicialmente o corpo de Jean foi descoberto em seu apartamento sem que o leitor tivesse
qualquer pista sobre o assassino ou o motivo do crime. O corpo de Jean apareceu de barriga
para cima completamente ensanguentada com o rosto voltado para o leitor apresentando os
olhos abertos, porém estáticos. A aparência violenta da morte de Jean DeWolff serviu para
realçar o aspecto sombrio da trama (Figura 129).
Na narrativa paralela à história, o Homem-Aranha prendeu três criminosos que
espancaram e roubaram um idoso amigo de sua Tia May. Contudo, durante o julgamento os
três foram absolvidos, o que provocou a revolta de Peter Parker. Assim que foi anunciado o
veredicto, o juiz que conduziu o cargo foi abordado por um sujeito mascarado se
autodenominando Devorador de Pecados (Sineater) que o mata. Ocorreu uma perseguição e
um subsequente confronto entre o Homem-Aranha e o Devorador e esse acabou fugindo. No
decorrer da trama o Devorador ainda matou um padre quando se confessava para ele.
O vilão vai atrás do editor do Clarim Diário, J. J. Jameson em sua residência, mas
apenas encontrou sua secretária e amiga de Peter Parker, Betty Brant. Peter tentou alertar
Betty sobre o Devorador por telefone, mas quando estava falando com ela, ele ouviu um forte
barulho de tiro e saiu ao encalço do Devorador. Chegando à casa de Jameson, o Aranha
travou uma luta com o Devorador na qual quebrou a escopeta que o vilão usava e o atacou
com uma selvageria que jamais havia demonstrado extravasando todo seu ódio pelos atos do
Devorador de Pecados (Figura 130). Durante a luta foi revelado os motivos para cada
assassinato cometido pelo vilão: “Eu quero Jameson porque ele se opõe a vigilantes
mascarados. Eu matei o padre porque ele era contra a pena capital. Eu matei o juiz porque ele
mimava criminosos. E eu matei Jean DeWolff porque eu me senti bem fazendo”, disse. 446
Ou seja, o Devorador de Pecados – que na realidade era um policial chamado Stan
Carter - seguia uma lógica para selecionar seus alvos que envolviam um dever que ele deveria
446
DAVID, Peter & BUCKLER, Rick. The Spectacular Spider-man nº110. New York: Marvel Comics, janeiro
de 1986, p.04.
286
447
Ibidem, p.22.
448
Seção The Spectacular Spider-mail The Spectacular Spider-man nº112. New York: Marvel Comics, março de
1986, p.23.
287
elemento primordial fora o recém-casamento de Peter com Mary Jane Watson no qual o amor
que ele sentia por ela e a nova vida que ambos estavam iniciando serviram de motivação para
o Aranha superar os obstáculos. J. M. DeMatteis contou que o título da trama Fearful
Symmetry fora inspirado no poeta inglês William Blake449 em seu poema O Tigre, no qual
substituiu o animal pela aranha:
“Aranha! Aranha!
Viva a chama que as florestas da noite inflama.
Que olho ou mão imortal poderia
Moldar a tua terrível simetria.”450
4.3.4 – A violência silenciosa entre heróis: o caso de Hank Pym e Janet van Dyne
449
William Blake (1757 - 1827) foi um poeta, tipógrafo e pintor inglês. Blake viveu num período significativo da
história, marcado pelo iluminismo e pela Revolução Industrial na Inglaterra. A literatura estava no auge do que
se pode chamar de clássico "augustano", uma espécie de paraíso para os conformados às convenções sociais,
mas não para Blake que, nesse sentido era romântico.
450
DEMATTEIS, J. M. & ZECK, Mike. The Fearful Symmetry Web of Spider-man nº31. New York: Marvel
Comics, outubro de 1987, p. 22.
290
Esse tipo de agressão é silenciosa por ser velada e insidiosa, centrada na questão do
poder sobre o outro. O agressor não assume, mas, nega e recusa a situação e, sutilmente
inverte a relação acusando o outro de ser o culpado pela situação. Assim, a vítima se sente
confusa e acaba por se sentir culpada, o que, por sua vez, inocenta o agressor. Desse modo,
essa violência silenciosa, traduzida na violência doméstica também foi abordada nas
narrativas da Marvel utilizando seus personagens. Em 1981, a editora falaria sobre o tema
aproveitando um de seus principais casais: Hank Pym e Janet van Dyne.
O Dr. Henry “Hank” Pym foi o criador das fantásticas partículas Pym na qual o
cientista poderia alterar os átomos de seu corpo para aumentar ou diminuir de tamanho.
Criado por Stan Lee, Larry Lieber e desenhista Jack Kirby, o personagem apareceu pela
primeira vez em Tales to Astonish nº27 em janeiro de 1962, sendo o segundo personagem
com narrativas próprias a ser criado dois meses após a estreia do Quarteto Fantástico, marco
inicial da Marvel. Diferentemente da maioria as narrativas que criou na época, Hank Pym
surgiu como um cientista de ficção científica sem qualquer conotação inicial com o universo
de super-herói. Aproveitando a tônica das publicações da Tales to Astonish, sua estreia foi em
um conto de sete páginas intitulado The Man in the Ant Hill sobre um personagem que testa a
tecnologia encolhendo a si mesmo.
Reduzido ao tamanho de um inseto, Pym ficou preso em um formigueiro antes de
finalmente escapar e usar a fórmula de reversão para restaurar seu tamanho normal. Decidido
que os soros são perigosos demais para existir, ele os destruiu. Pouco depois, ele reconsiderou
sua decisão e recriou seus soros. A experiência de Pym no formigueiro o inspirou a estudar as
formigas, e ele construiu um capacete cibernético que permitia que ele se comunicasse com
esses insetos e pudesse controlá-las. Como resultado, o personagem retornou oito edições
mais tarde em Tales to Astonish nº35 com um traje feito de moléculas instáveis para evitar
mordidas ou arranhões de formigas, e se reinventou como o super-herói Homem-Formiga
(Ant-Man). A partir de então as aventuras do personagem se tornaram permanente no título.
Na edição nº44 da revista em junho de 1963 ocorreu a estreia de Janet van Dyne, filha
do cientista Vernon van Dyne. Quando seu pai foi morto por uma entidade alienígena
desencadeada durante um de seus experimentos, Janet pediu ajuda para o sócio de seu pai,
Hank Pym. A fim de vingar a morte de seu pai, ela passou por um processo bioquímico que
concedeu-lhe a capacidade de crescer asas em suas costas encolhendo ao tamanho de um
inseto usando um suprimento de partículas Pym. Juntos, ela e Homem-Formiga derrotaram o
alienígena e Janet decidiu se tornar parceira de Hank sob o codinome Vespa (Wasp). Embora
inicialmente sem quaisquer poderes ofensivos, Janet provou ser engenhosa, usando sua
291
habilidade de se comunicar com os insetos para combater o crime, bem como usou uma
pistola de ar em miniatura para simular uma picada nas pessoas como uma arma.
Posteriormente seus poderes de encolhimento progrediram até o ponto onde ela não precisou
mais cápsulas de partículas Pym para mudar seu tamanho, além de lhe permitir disparar
rajadas de energia bioelétrica do seu próprio corpo que ela chamou de "picadas de vespa".
Com o tempo os dois se apaixonaram e se tornaram namorados. Alguns meses mais
tarde o Homem-Formiga e Vespa se juntaram com Homem de Ferro, Thor e Hulk e fundaram
a equipe de super-herói conhecida como Vingadores. Contudo, diante de aliados tão
poderosos Hank menosprezou seus próprios poderes e passou a confrontar com seu eu
interior. Desse modo, ele usou as partículas Pym para aumentar o seu tamanho, tornando-se
um ser de 3,7m de altura e passou a ser chamado de Homem-Gigante (Giant-Man) como uma
forma de melhorar sua autoestima.
Esse foi o início de uma série de inconstâncias mentais do personagem que lhe
ocasionaria assumir outras identidades. Assim, Pym adotou a nova identidade de Golias
(Goliath) quando um acidente aprisionou o personagem em forma de gigante por algum
tempo o que afetou a sua autoconfiança novamente. Sob esse codinome Pym continuou com
uma altura acima do normal, mas abaixo dos 3 metros de quando era o Homem-Gigante.
Após recuperar o controle de sua habilidade de mudança de tamanho, Pym criou o
robô Ultron que acabou adquirindo inteligência própria e se tornou um dos maiores inimigos
dos Vingadores. Abalado com isso, durante uma experiência fracassada, Pym inalou produtos
químicos que o induziram a esquizofrenia e com isso sofreu de uma crise de personalidade,
reaparecendo na Mansão dos Vingadores sob a identidade de Jaqueta Amarela (Yellowjacket).
Como a equipe não sabia quem era realmente o Jaqueta, essa nova personalidade totalmente
arrogante queria ser admitido como membro da equipe alegando ter assassinado Pym e ainda
sequestrou a Vespa. Não acreditando que ele era o assassino de Hank, Vespa tentou descobrir
para onde ele o tinha levado no que ela descobriu que ele era o próprio Hank Pym. Induzido
por essa nova personalidade autoconfiante Pym se casou com Janet e foi revelado para a todos
sua verdadeira identidade quando ele se recuperou do efeito dos produtos químicos.
Pym então permaneceu sob a identidade do Jaqueta Amarela nos anos seguintes,
mantendo seu poder de encolhimento. O uniforme de Homem-Formiga foi repassado pelo
técnico de eletrônica Scott Lang que havia roubado o traje para salvar a vida de sua filha.
Percebendo que Lang pegou o uniforme para um fim nobre, Pym permitiu que Scott
mantivesse a vestimenta contanto que a usasse para garantir a lei.
Logo depois a instabilidade emocional da Hank começou a regredir novamente. Em
292
uma determinada ocasião, os Vingadores enfrentavam uma nova vilã e essa já estava se
rendendo. Subitamente o Jaqueta Amarela disparou uma rajada de energia nas costas da
adversária. Considerando a gravidade do fato, o Capitão América, líder da equipe, suspendeu
Jaqueta Amarela das atividades do grupo e os Vingadores decidiram realizar uma corte
marcial pela primeira vez na qual julgariam a atitude de Hank Pym.
Enquanto ele aguardava o veredicto da corte marcial, Pym sofreu um colapso mental e
inventou um plano para salvar sua credibilidade por meio da construção de um robô e
programá-lo para lançar um ataque contra os Vingadores no qual ele derrotaria o robô no
momento crítico, na esperança de recuperar seu prestígio. No entanto, a Vespa descobriu o
plano e pediu Hank para parar, só que ele num acesso de raiva acabou agredindo sua esposa
com um soco no rosto. Em suas palavras:
“Cale-se! Eu tenho que fazer isso! Eu tenho que salvar o dia diante dos olhos deles!
Você não vê? É a única chance de me redimir! É o único caminho. Você tem que
entender! Eu não posso deixá-los me deixar fora dos Vingadores! Eu não posso! É
tudo que eu deixei! Já que você meteu o nariz no meu negócio, você está nessa
comigo agora, Jan! Eu deixar simples para você! Tudo que você tem que fazer é
colaborar e manter a boca fechada! Entendido? Bom! Vamos nos movimentar, pois
estamos atrasados!” 451
Em voz alta, Pym manteve uma fachada de masculinidade estoica. Não se importou
com os pedidos da esposa e manteve seu plano. Na figura 132 podemos perceber que as
características de violência doméstica aparecem quando se contrapõe a agressividade do
Jaqueta Amarela e a impotência que se abateu sob a Vespa quando esta permaneceu no chão
incrédula e com medo acabou concordando com o plano, mesmo que contrariada. Além disso,
no momento da agressão Janet vestia uma camisola indicando a caráter privado em que
ocorreu o abuso. Jim Shooter, o escritor dessa narrativa, disse que ele pretendia apenas que
Pym acidentalmente batesse nela enquanto gesticulava com desdém, e Janet assustada não iria
querer que ele a tocasse mais, porém foi o artista Bob Hall desenhou a cena com mais força
dando a tonalidade da agressão intencional. Como havia tempo para redesenhá-la ela foi
publicada da maneira em estava. 452
Na corte marcial, Hank não conseguiu convencer seus colegas de sua inocência e
pediu para que Janet falasse em sua defesa. Porém, ela se recusou e diante da paranoia e
arrogância que Hank se apresentou, Janet retirou os óculos escuros que usava revelando aos
Vingadores o hematoma no olho provocado pela agressão (Figura 133). Hank então convocou
451
SHOOTER, Jim & HALL, Bob. Court-Martial. The Avengers vol.01 nº213. Nova York: Marvel Comics,
novembro de 1981, p. 15.
452
LEE, Peter W. Stung and Stigmatization: Yellowjacket and Wasp Dis/Reassembled in the Age of Reagan. In:
DAROWSKI, Joseph. The ages of the Avengers – Essays on the Earth’s Mightiest heroes in changing times.
Jefferson: McFarland, 2014, p.67.
293
o robô que havia construído para atacá-los, mas a máquina estava muito mais violenta que o
esperado e Hank não conseguiu detê-lo conforme planejado. Quando estava sendo esmagado
pela criatura, Janet disparou uma rajada bioelétrica desarmando o robô e salvando Hank. Este,
por sua vez, ficou perplexo ao ver seu plano falhar e ser salvo justamente pela pessoa a quem
humilhou. Em consequência, Pym foi expulso dos Vingadores, e Janet se divorciou dele.
Hank então desapareceu por dias aparecendo no ateliê de moda de Janet para se
desculpar. Ela então o respondeu firmemente:
“Você estava mais do que chateado, Hank! Você é um homem profundamente
perturbado! Você precisa de ajuda!
Desculpe, Hank! Por anos, eu vivi para você, agarrando-me a você e adorando-o em
apoio ao seu ego frágil! Eu submergi completamente para te sustentar! Não mais!
Nunca mais! Agora, por favor, saia!” 453
Arruinado financeiramente, Pym foi então manipulado por um velho inimigo, Cabeça
de Ovo (Egghead) que o enganou fazendo roubar a reserva nacional do metal adamantium.
Pym foi confrontado pelos Vingadores (a quem ele havia secretamente convocado) e depois
de ser derrotado foi responsabilizado pelo roubo, mas o Cabeça de Ovo apagou todas as
provas de seu envolvimento. Como o vilão havia sido dado como morto há anos, ninguém
acreditou que ele teria sido o responsável, sendo isto tomado como mais uma prova da
loucura de Pym e ele acabou preso. Durante o seu julgamento, Hank foi sequestrado por um
grupo de vilões contratado pelo Cabeça de Ovo chamado Mestres do Terror (Masters of evil),
no qual simularam para a opinião pública que eles estavam resgatando Pym. Ele então foi
obrigado a trabalhar para os vilões.
Contudo, Hank fingiu estar do lado dos vilões e secretamente construiu um campo de
força praticamente indestrutível com o qual enfrentou e derrotou todos os Mestres do Terror,
sendo o último o próprio Cabeça de Ovo. Em um último ato, ao tentar matar Pym, o próprio
vilão foi acidentalmente morto pelo vingador Gavião Arqueiro (Hawkeye). Com o real autor
do roubo de adamantium exposto, Pym foi inocentado de todas as acusações. Depois de
despedir-se definitivamente de Janet e seus companheiros de equipe, Pym abandonou a
identidade de Jaqueta Amarela passou a dedicar seu tempo integral para pesquisar.
Posteriormente, Pym reapareceu na divisão da costa Oeste dos Vingadores
inicialmente em um papel consultivo e, em seguida, como um membro de pleno direito ainda
que não uniformizado como super-herói. Ele usava as partículas Pym para tocar com as mãos
em objetos e seres vivos para encolhê-los e fazê-los voltar ao tamanho original. Tempos
453
SHOOTER, Jim & HALL, Bob. Three angels fallen. In: The Avengers vol.01 nº214. Nova York: Marvel
Comics, dezembro de 1981, p. 05.
294
depois, o personagem acabou voltando para os Vingadores, para se juntar à equipe da costa
leste novamente como Homem-Gigante.
Quanto à Vespa, ela teve seu potencial aumentado por parte de editores e roteiristas da
Marvel. Até o episódio da agressão de seu marido, Vespa era tida como uma personagem de
menor relevância. Embora tenha participado de várias formações dos Vingadores, Janet
permaneceu à sombra e “eterna parceira” de Hank Pym, além de ser exposta muitas vezes
como fútil por se preocupar com a constante troca de uniformes que usava como Vespa ao
longo dos anos. Isto se deveu por sua formação original como socialite e herdeira de uma
grande fortuna. Muitos leitores a viam como uma mulher que buscava uma vida de prazeres,
mas sem responsabilidades. Na seção de cartas de The Avengers nº216, o leitor Philip
Fishman escreve que “se não fossem pelos trabalhos de laboratórios do Dr. Pym, Janet ainda
seria a ‘bobinha Jan, herdeira cabeça oca’ e nada mais”. 454
Outro leitor chamado Ken Morrissey chamou a Vespa de “personagem de lugar
nenhum” e sugeriu que já que estava se livrando de seu ex-marido, ela poderia se livrar dela
455
própria também. Ou seja, a reação dos dois leitores expôs o pensamento em que eles
culpabilizavam a personagem feminina pela agressão sofrida pelo homem, entendendo que
esta deveria ser grata a Hank Pym por ter algum sentido na vida. Era a imagem da sociedade
machista em que a violência contra a mulher poderia ser aceitável principalmente em um
mundo no qual os super-heróis masculinos predominam, assim como os artistas e leitores
desse mercado editorial.
Todavia, a trajetória da Vespa começou a mudar. Assim que Hank Pym foi expulso,
ela expôs a necessidade dos Vingadores em ter uma nova liderança e se nomeou para o papel
de líder, sendo apoiada pelos demais membros da equipe, Thor, Homem de Ferro e Capitão
América. Janet levou seu papel naturalmente e provou ser uma líder eficiente e inteligente que
foi elogiada pelos membros por suas habilidades de liderança. Um de seus principais pontos
foi o aumento no número de mulheres na equipe e recrutando a Mulher-Hulk (She-Hulk) e a
novata Capitã Marvel (Monica Rambeau) para o grupo. E em um determinado momento sob
sua liderança, o número de mulheres nos Vingadores superou o número de homens pela
primeira vez na história da equipe.
454
Seção de cartas Avengers Assemble! In: The Avengers vol.01 nº216. Nova York: Marvel Comics, fevereiro de
1982, p. 22.
455
Seção de cartas Avengers Assemble! In: The Avengers vol.01 nº217. Nova York: Marvel Comics, março de
1982, p. 22
295
456
O novo papel da mulher na sociedade americana será debatido no capítulo 05 desta tese.
297
Carol Danvers foi representada como uma mulher independente, solteira, senhora de seu
destino e com uma profissão estável como jornalista, sendo inclusive, muito respeitada em
seu emprego ocupando posição de destaque. Contudo, apesar dessa abordagem, a personagem
apresentou problemas em sua concepção a começar por seu uniforme. Esse era uma cópia do
uniforme do Capitão Marvel, só que mais sensualizado no qual partes de seu corpo ficavam
desnudos como as pernas, as costas e seu abdômen com o umbigo sempre em evidência
(Figura 141).
Estas questões criaram debates nas seções de cartas da revista, no qual constatamos
que cerca de 40% das mensagens publicadas eram escritas por mulheres. Grande parte das
cartas das leitoras continham textos enormes que mesmo com elogios criticavam algumas
posturas das narrativas como a leitora Mary-Catherine Gilmore de Long Beach, na Califórnia
em que ela criticou o uso do termo “Miss”, que em inglês significa uma forma de tratamento
para mulheres solteiras em oposição ao “Mrs.” utilizado para mulheres casadas. 457
Segundo
ela, o termo colocava “os homens na defensiva, rejeitando uma mulher, não a aceitando como
um igual – classificando-a antes de conhecê-la.” 458 Em outros casos, seu uniforme foi alvo de
críticas de leitoras até que na edição nº09 o abdômen da heroína passou a ser coberto pelo
uniforme e na edição nº20 ganhou uma nova versão predominantemente preto, mas ainda
sensualizado (Figura 142). A revista durou apenas dois anos e foi cancelada.
Miss Marvel então foi inserida como membro dos Vingadores. Durante sua fase na
equipe, Carol foi sequestrada por um personagem chamado Marcus e levada para uma
dimensão alternativa, onde ela recebeu uma lavagem cerebral sendo seduzida e engravidada.
Ao retornar a Terra, Carol começou a desenvolver uma gestação rapidamente dando à luz uma
criança em apenas três dias. Confusa por ter a consciência de que não tinha se relacionado
com nenhum homem recentemente, Miss Marvel foi amparada pelos Vingadores e seu parto
foi feito pelo Doutor Donald Blake, alter ego de Thor. Assim como a gestação, a criança
também se desenvolveu rapidamente e em questão de horas alcançou a idade adulta sendo
revelado que a criança era o próprio Marcus.
Marcus planejava levar Miss Marvel para viver no limbo com ele por meio de uma
máquina dimensional criada por ele mesmo. Porém, seus planos foram frustrados com a
destruição da máquina pelo Gavião Arqueiro. A seguir o vilão confessou que sequestrou e
engravidou Miss Marvel sem o seu consentimento, mas mesmo assim Carol demonstrou
457
O equivalente em português são as formas de tratamento ‘senhorita’ para as mulheres solteiras e ‘senhora’
para as casadas.
458
Seção de cartas Ms. Prints. Ms. Marvel v1 nº04. Nova York: Marvel Comics, abril de 1977, p.18.
298
sensibilizada com Marcus e aceitou volta para a dimensão alternativa sem oposição dos
Vingadores presentes – Gavião Arqueiro, Thor e Homem de Ferro.
Algum tempo depois a Miss Marvel retornou novamente a Terra sozinha quando foi
atacada pela mutante Vampira e perdeu seus poderes pra ela, sendo acolhida pelos X-Men. Os
Vingadores então forma até à Mansão dos X-Men para saber como Carol estava passando e
surpreendentemente foram recebidos com agressividade por ela. Após contar que Marcus
havia morrido pelo envelhecimento acelerado, Carol revelou a mágoa com os Vingadores:
“Lá estava eu grávida de uma fonte desconhecida, que passou um termo de nove
meses literalmente durante a noite... confusa, abalada no íntimo do meu ser como
uma heroína, uma pessoa, uma mulher.
Virei-me para pedir ajuda e recebi brincadeiras. A Vespa achou que era ótimo e o
Fera se ofereceu para ser o ursinho de pelúcia. Suas preocupações foram com o
bebê, não para como ele veio a ser feito... nem do custo para mim dessa concepção.
Vocês levaram tudo que Marcus disse pelo seu rosto. Vocês não perguntaram, vocês
não duvidaram, vocês simplesmente me deixaram ir com um sorriso e um aceno
com um insuflável Bon Voyage.
Esse foi o erro de vocês e eu paguei o preço. Meu erro foi confiar em vocês. Depois
de um trauma como o meu, é fácil de chafurdar na autopiedade e amargura. Mas
tanto sofrimento e culpa... tem que ser enfrentado e exorcizado.
Há mais... tem que haver mais... do que heróis simplesmente derrotando vilões.
Vocês têm um papel, um propósito, muito maior do que vocês. Vocês têm que dar o
exemplo, liderar o caminho, vocês representam o que devemos ser, o que nós
sonhamos em nos tornar, não o que nós somos.
Isso é humano. O que também é humano é a capacidade de aprender com esses
erros. Para crescer. Para amadurecer. Se vocês fizerem isso... mesmo que um
pouco... então talvez o que eu passei terá um significado positivo.
A escolha é de vocês.”459
O episódio provocou polêmica nos bastidores da Marvel, afinal havia sido abordado
um episódio de abuso sexual, algo que não se mencionava nas histórias em quadrinhos,
principalmente que a fala de Carol Danvers revelou a consternação dos Vingadores
permitirem que Marcus a levasse mesmo sabendo do que ele havia feito. Fora explicado que
Carol continuava sobre o domínio mental do vilão quando aceitou sua proposta. O diálogo de
Carol com os Vingadores ressaltou um problema da realidade da mulher na sociedade
americana relacionado ao estupro. A estudiosa de quadrinhos, Carol Strickland postulou em
seu ensaio “O estupro da Miss Marvel” que a gravidez de Miss Marvel era simplesmente
estupro por outro nome. 460 Assim, Miss Marvel passou por emoções como raiva e culpa por
algo que não foi consentido, mas que ela se sentia envergonhada visto que seus colegas de
equipe nada fizeram para deter isso. Ao contrário, ainda endossaram a suposta alegria de
conceber um bebê.
459
CLAREMONT, Chris & GOLDEN, Michael. The Avengers Annual v1 nº10. Nova York: Marvel Comics,
1981, p.37.
460
No site http://carolastrickland.com/comics/msMarvel/index.html. Visto em 27 de dezembro de 2015.
299
Após o episódio, Carol se recuperou e passou a operar com novos poderes cósmicos e
vagou pelo espaço sideral, abandonando a Terra. Posteriormente, Carol Danvers perdeu
novamente parte desses poderes e voltou com os Vingadores para a Terra, quando seus
poderes finalmente voltaram aos níveis originais e ela resolveu adotar o codinome Warbird. A
insegurança por não possuir mais tanto poder a levaram ao alcoolismo, mas recebeu a ajuda
do Homem de Ferro que passou pelo mesmo problema.
Durante a Guerra Civil, Carol Danvers foi convencida por Tony Stark a ser uma
heroína registrada e a atuar do lado pró-registro. Com isso ela, como Miss Marvel, lutou
contra antigos amigos e apesar de sentir que estava fazendo algo contra o que acreditava,
Carol Danvers se manteve firme no propósito de valer a lei de registro de super-heróis. Miss
Marvel demonstrou um lado que até então ninguém conhecia que segue qualquer ordem sem
pensar nas consequências por piores que elas pudessem ser.
Recentemente, a personagem ganhou um novo status na Marvel com um novo título
solo e uma nova identidade atuando agora com o codinome de Capitã Marvel (Captain
Marvel). Nessa nova fase, a personagem retomou as concepções feministas dos anos 1970.
Um exemplo disto fora o novo uniforme no qual ela não utilizou máscara e ele agora cobriria
praticamente todo seu corpo (Figura 143). Além disso, suas capas ressaltaram sua nova
postura frente aos desafios do século XXI como na edição nº02 em que foi inspirada
livremente no cartaz Rosie the Riveter que se converteu num símbolo para as mulheres que
produziam material de guerra e assumiram postos de trabalho em substituição aos homens que
serviam às forças armadas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. O ato que a
modelo realizou remetia a um desabafo seguido da frase como desafio: “We Can do it” (Nós
podemos fazer isso).461 Assim como o cartaz, a Capitã Marvel provou seu reerguimento
(Figuras 144 e 145).
O segundo exemplo de heroína erguidas da violência temos Jéssica Jones. A
personagem apareceu pela primeira vez em 2001 na série da Marvel Alias publicado pelo selo
adulto da editora chamada MAX. A personagem e a série foram criadas por Brian Michael
Bendis e Michael Gaydos, com 28 edições, de 2001 a 2004. Jessica era uma investigadora
particular amargurada que tinha sido uma super-heróina, mas parou de usar seus poderes
depois de um acontecimento trágico no passado. A série Alias utilizava linguagem adulta e
violenta. Jessica Jones lidava com sua jornada de autodescoberta enquanto pessoa e heroína,
enfrentando seus medos e ajudando os outros enquanto ajudava a si mesma em uma
461
O gesto que o cartaz realiza é chamado de Bras d'honneur e é considerado popularmente como um gesto
obseno equivalente ao erguimento do dedo médio. No Brasil, o gesto é conhecido como “banana”.
300
caracterização muito diferente da vista no mundo dos heróis. Constantemente Alias lidava
temas com sexo e violência e Jessica falava vocabulário chulo, bebia e fumava bastante.
Aos poucos foi revelado o passado de Jessica Jones. Ela foi uma espécie de
testemunha ocular dos acontecimentos dos primórdios do Universo Marvel. Durante o início
da adolescência, Jessica foi colega de classe do jovem Peter Parker e cultivou uma paixão
platônica pelo rapaz, no entanto nunca conseguiu falar com ele sobre seus sentimentos,
estando inclusive presente no momento em que Peter foi picado pela aranha radioativa. A
jovem Jessica também tinha uma paixão pelo adolescente do Quarteto Fantástico, Tocha
Humana, colecionando pôsteres do herói em seu quarto.
Seus poderes foram adquiridos quando ela e sua família sofreram um acidente entre o
carro que os transportava e um caminhão que carregava ilegalmente substâncias tóxicas
matando todos, com exceção de Jessica que entrou em coma profundo. Após um longo
período desacordada em um hospital, a garota recobrou a consciência durante a luta entre os
heróis da Terra e Galactus devido a grande energia liberada. A garota então foi colocada em
um orfanato e posteriormente é adotada pela família Jones. Mais tarde, a garota presenciou
uma luta entre o Homem-Aranha e o vilão Homem-Areia (Sandman), o que a inspirou a
começar uma vida de super-heroína usando seus dons especiais para ajudar os indefesos.
Jones lutou contra o crime com o codinome Safira (Jewel) e conseguiu salvar diversas
pessoas enfrentando alguns vilões, como o Escorpião (Scorpion). Todavia, sua vida mudou
quando ao se envolver em uma confusão em um restaurante, Jessica encontrou um antigo
vilão do Demolidor, Zebediah Killgrave, o Homem-Púrpura (Purple Man). O vilão usou seus
poderes de controle mental para colocar Jones sob seu comando e psicologicamente torturá-la
e forçá-la a ajudar em seus esquemas criminosos. Zebediah Killgrave possuía a habilidade de
controlar qualquer pessoa com quem conversava com o uso de feromônios. Não importando
qual seja a força física, qualquer pessoa ao ouvir sua voz não poderia resistir seus comandos.
Depois de oito meses de servidão, Jones começou a perder a distinção entre o que era verdade
e o que era criado pelos poderes de Killgrave.
Em um ataque de fúria, o Homem-Púrpura enviou Jessica para matar seu inimigo,
Demolidor. Ao voar atordoada por Nova York, Jessica encontrou a Mansão dos Vingadores,
que chegavam de uma missão e atacou a Feiticeira Escarlate. Os Vingadores, para defender
sua aliada, bateram exageradamente na confusa Safira que acabou sendo salva pela Miss
Marvel por ser a única que conhecia Jessica. O que não impediu da garota entrar em um novo
coma devido aos ferimentos. Ela ficou por meses em estado de latência e recebeu tratamento
psíquico com a estudante telepata Jean Grey, que além de ajudar no combate ao estado
301
vegetativo, também criou barreiras para ajudar a psique de Jessica em um possível novo
encontro com Zebediah.
Depois de meses de servidão, Jones foi finalmente libertada, mas a experiência a
deixou traumatizada. Jessica Jones mudou de uma mulher que demonstrava a felicidade de ser
uma heroína, para alguém sem consciência de suas ações controlada mentalmente. Embora as
histórias nunca tenham mostrado Jessica efetivamente sendo estuprada por Killgrave, ainda
assim o fato é que ela foi forçada a fazer coisas terríveis sob seu controle e foi submetida a
abuso verbal, físico e mental. A figura 146 exemplifica a postura de Killgrave. Ele costumava
estuprar mulheres na frente de Jessica, enquanto que ao lado dela, observamos duas mulheres
se relacionando numa cama repleta de notas de dinheiro.
Em outra cena, Killgrave ordenou que Jessica se despisse naquele momento para
demonstrar seu poder (Figura 147). O objetivo do vilão era torturá-la e debochar dessa
situação tratando Jessica como um objeto ao fazer por meio de seus poderes mentais que ela
implorasse para ela estar próxima diante das orgias. Ele poderia fazê-la implorar para ele fazer
sexo com ela e realmente fazê-la acreditar que ela o amava. Durante os oito meses sob seu
domínio, ela foi embora, ninguém percebeu ou se preocupou em olhar para ela.
A natureza profundamente violenta do encontro com o Homem-Púrpura fez com que
ela desistisse de sua vida como vigilante. Jessica deixou de ser uma heroína e abriu uma
agência de detetives particulares. Nessa nova função, Jones investigou casos envolvendo
super-heróis e supervilões, mesmo a contragosto.
As heroínas entraram no século XXI com a ideia de que uma mulher poderia ser mais
eficaz utilizando não apenas seus poderes destrutivos, mas também seu coração para tornar o
mundo um lugar melhor. Como o mundo dos super-heróis se tornou cada vez mais dividido
por rivalidades e disputas, os combatentes do crime se encontraram frequentemente lutando
entre si, em vez de capturar criminosos. Algumas super-heroinas estavam procurando uma
solução para os problemas do mundo, que fossem além do combate. Assim, os casos de Miss
Marvel e Jessica Jones lançaram a discussão sobre os problemas reais que afligiam as
mulheres numa sociedade marcada pelo patriarcado. Como as antigas deusas que infligidas de
amor e justiça, vida e morte, essas mulheres da ficção continuaram a inspirar os leitores de
quadrinhos por décadas.
302
Figura 141, 142 e 143 – O uniforme original da Miss Marvel - Ms. Marvel v1 nº01 – Janeiro de 1976 /
O novo uniforme preto da Miss Marvel - Ms. Marvel v1 nº24 – Junho de 1982 /
O curioso é que a Marvel passou a usar esse padrão de cor para representar os
personagens negros por alguns anos. Somente com a inserção de heróis negros, a
padronização mudou. Podemos reparar que o enviado do reino de Wakanda, na África ainda
apresentava uma coloração de pele bem diferente da utilizada pelo herói Falcão em sua
primeira aparição em 1969, na qual a tonalidade da cor da pele é marrom se aproximando de
uma pessoa negra real. As duas imagens são significativas, pois elas permitem uma
comparação com o personagem caucasiano de cor branca, no caso, o Senhor Fantástico e o
Capitão América (Figuras 150 e 151).
Na realidade, a colorização errônea da pele dos personagens marcou a indústria dos
quadrinhos e a Marvel ainda cometeria esse erro ao longo dos anos quando se tratava de
representar a variedade racial dos quadrinhos. Os personagens árabes, por exemplo, eram
representados com o tom de pele que se assemelhava ao negro, não permitindo uma
diferenciação entre as etnias (Figura 152).
Os indígenas dos EUA, ou nativo americanos, quando não eram representados com
uma pele-vermelha, foram desenhados como pessoas de tom rosado variando de intensidade
desde o rosa mais claro até a cor magenta (Figura 153). Assim como, os erros de cor se
repetiram com a representação de asiáticos os quais de uma coloração amarela quando eram
os inimigos dos EUA da época da Segunda Guerra, passaram a ter um tom próximo do
dourado ou da cor laranja (Figura 154). Ainda assim, os idosos asiáticos apareceram com a
cor desbotada de amarelo como se indicasse um desgaste de seu corpo (Figura 155).
Mesmo que essa fosse uma forma de estabelecer a identidade do indivíduo, uma marca
de que não é igual a qualquer outro, essa prática acabaria por induzir os leitores à posição dos
EUA WASP perante o mundo como figuras diferenciadas frente a outras etnias,
principalmente com relação aos latino-americanos. Sempre foi notória a interferência dos
estadunidenses com os assuntos internos dos latino-americanos, dado pela sua proximidade
geográfica, seja por razões econômicas ou ideológicas. Essa influência fez uso de vários
instrumentos, sejam eles, políticos, econômicos, militares, sociais ou culturais. O próprio uso
do termo latino-americano pelos estadunidenses já denotava um sentido de diferenciação entre
os habitantes do norte e do sul do continente americano. Na maioria das vezes, sua utilização
serviu para colocar dois mundos de maneira antagônica. Ou seja, uma glorificação dos
americanos do norte versus uma execração dos americanos do sul.
Pautado nesse uso generalizado do conceito latino-americano ou latin american,
embora se saiba a complexidade diversa que existe nas populações das Américas Central e do
Sul, nos Estados Unidos o termo latino-americano é atribuído a todos os habitantes destas
305
465
FERES JR., João. O conceito de “latin american” nos Estados Unidos. Bauru: Edusc, 2005, p.13.
466
Ibidem, p.22.
467
AZEVEDO, Cecília. Relações interamericanas no século XX: percursos e debates acadêmicos. In:
AZEVEDO, Cecília & Raminelli, Ronald (orgs). História das Américas – Novas perspectivas. Rio de Janeiro:
FGV Editora, 2011, p.280.
306
Ou seja, era a oposição de personagens com posturas sérias e maduras contra a infantilidade
imbuída aos latinos.
Dessa forma, segundo Peter Burke, quando grupos são confrontados com outras
culturas, ocorre uma reação em negar ou ignorar a distância cultural e assimilar os outros a
nós mesmos pelo uso da analogia, seja esse artifício empregado consciente ou
inconscientemente. O outro é visto como o reflexo do eu. 468 Observar o que não é semelhante
seria um modo de tentar definir também a si mesmo, individual ou coletivamente. Na
realidade, quando se olha para o diferente com desprezo, ódio ou incompreensão é porque se
quer legitimar algo.
Nas narrativas da Marvel, as representações da América Latina estiveram presentes
desde os primeiros anos da editora na década de 1960. Contudo, a região era imaginada dentro
de estereótipos comuns sobre o continente nos EUA. O mais comum eram seus países –
fictícios ou não – serem representados no papel de guerrilheiros revolucionários sempre
vestidos com uniformes verdes e possuindo barba ou como povo oprimido por uma ditadura
(Figura 156). Fixava-se no imaginário dos EUA o estereótipo de que abaixo do Rio Grande só
existia o caos político, o que reforça o segundo exemplo de estereótipos dos latinos que
envolviam os nazistas e a fuga de muitos deles para a América Latina. Várias narrativas da
década de 1960 tinham como pano de fundo o revanchismo do nazismo contra os EUA.
O terceiro estereótipo se referia à condição climática de boa parte do continente. Nesse
sentido, invariavelmente as narrativas se passavam em alguma floresta tropical repleta de
animais selvagens, mas que os heróis conseguiam domá-los com facilidade graças às suas
habilidades especiais (Figura 157). Era comum a expressão ‘In the jungles of’ (Nas selvas da)
acompanhado do nome do país, demonstrando a ideia de que todos os países latino-
americanos eram um bloco monolítico com paisagens iguais. Acompanhado das florestas,
tínhamos os ameríndios da região tratados como hostis no começo, mas logo se submetiam às
ordens dos americanos (Figura 158).
O quarto estereótipo era o apelo sexual dos latino-americanos. Sejam homens ou
mulheres, o fato era que os habitantes da região possuíam a sexualidade muito latente que
poderiam significar em conquistar os personagens principais, muitas vezes à força. O quinto
estereótipo envolvia o exotismo e mistério acerca do continente. Assim sendo, forma
desenvolvidas histórias inverossímeis sejam com os Vingadores enfrentando vilões em um
castelo medieval na Cordilheira dos Andes, seja com o descobrimento de uma civilização
romana localizada na floresta amazônica. E equívocos incompreensíveis como uma praia
468
BURKE, Peter. Testemunha Ocular: História e Imagem. Bauru: Edusc, 2004.
307
tropical em Buenos Aires, na Argentina. Por fim, estas incongruências traziam um último
estereótipo, já que estes lugares poderiam estar em países fictícios com nomes que remetiam à
língua espanhola, mas que poderiam variar desde Puerto Nuevo e Tierra Verde, até nomes
esdrúxulos como Boca Caliente e San Diablo.
Apenas em 1975 foi criado o primeiro super-herói latino da Marvel. O Tigre Branco
(White Tiger) era o codinome de Hector Ayala, um imigrante porto-riquenho que foi estudar
Empire State University, em Nova York. Um dia ele encontrou amuletos místicos na forma da
cabeça e as patas de um tigre dentro de um beco. Estes objetos tinham sido descartados pela
equipe de combate ao crime conhecido como os Filhos do Tigre (Sons of Tiger). Ao colocar o
amuleto, Ayala se transformou em um mestre das artes marciais e recebeu a vestimenta de
Tigre Branco que cobria seu corpo inteiro, decidindo se tornar um herói (Figura 159).
Como o Tigre Branco, Ayala se tornou um super-herói unindo forças com outros
personagens ligados às artes marciais como o Mestre do Kung Fu (Master of Kung Fu) e o
Punho de Ferro (Iron Fist) e, principalmente, fez uma aliança com o Homem-Aranha. Apesar
disso, o personagem fez poucas aparições nas narrativas, nunca passando de um personagem
de papel pequeno.
Em 1982, Chris Claremont daria talvez o mais famoso dos super-heróis latinos da
Marvel. Roberto DaCosta, o Mancha Solar (Sunspot), era um adolescente brasileiro nascido
no Rio de Janeiro, membro fundador do grupo Novos Mutantes equipe de jovens mutantes
multiétnica469 criada pelo professor Xavier quando os X-Men foram dados como mortos.
Roberto era filho de um rico empresário brasileiro negro com uma arqueóloga americana
branca, o que resultou que Roberto fosse representado como negro e não um mestiço (Figura
160). Seus poderes consistiam em absorver energia solar e basicamente funcionar como um
pequeno sol obtendo força e resistência sobre-humanas exatamente como uma mancha solar.
As características do personagem exprimiam a visão particular que se tinha do Brasil.
Na narrativa, seus poderes se manifestaram pela primeira vez durante uma partida de futebol,
esporte extremamente popular no Brasil e com grande reconhecimento mundial. A população
brasileira representada nas histórias era composta tanto por negros quanto por brancos,
embora com uma pequena maioria para personagens afro-brasileiros. Ou seja, nesse quesito,
Claremont e os desenhistas Bob McLeod e Sal Buscema souberam explorar a diversidade
étnica brasileira. Também podemos destacar que os artistas enfatizaram os contrastes sociais
469
Além do Mancha Solar, faziam parte da equipe original dos Novos Mutantes: Xian Coy Manh, a Karma -
Vietnamita; Danielle Moonstar, a Psique (Psyche) – Índia Cheyenne; Rahne Sinclair, a Lupina (Wolfsbane) –
Escocesa; e Samuel Gunthrie, o Míssil (Cannonball) – Estadunidense.
308
470
CLAREMONT, Chris & BUSCEMA, Sal. Flying down to Rio! In: The New Mutants v1 nº07. Nova York:
Marvel Comics, setembro de 1983, p.10.
471
CLAREMONT, Chris & BUSCEMA, Sal. Sunstroke. In: The New Mutants v1 nº12. Nova York: Marvel
Comics, fevereiro de 1984, p.09.
309
Por fim, o último ponto de equívocos foi sobre a Amazônia. A floresta tropical servia
como pano de fundo para rápidas narrativas sobre o combate ao desmatamento da floresta,
bem como mistérios que cercavam sua mata densa. Desse modo, após sua estada no Rio, a
jovem equipe seguiu para a região amazônica partindo de um pequeno avião bimotor que
decolou do Aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, o que sugeriria que as duas
regiões eram próximas, ignorando o fato que entre elas existiriam cerca de 4.000km de
distância. Ao chegar à floresta, os Novos Mutantes foram surpreendidos com um grupo de
mulheres indígenas que pareciam oriundas do continente africano, pois apresentavam a cor da
pele escura demais para os povos amazônicos, bem como o uso de lanças e escudos diferentes
dos utilizados pelas comunidades indígenas.
Além disso, os Novos Mutantes encontraram uma cidade chamada Nova Roma
escondida entre a Cordilheira dos Andes e a Amazônia. A obscura cidade apresentava todas as
características da antiga civilização romana com uma sociedade que vivia os conflitos entre a
república e o império e as disputas mortais na arena dos gladiadores. Nesse sentido, a criação
de Nova Roma reforçava o estereótipo sobre os mistérios acerca da floresta marcado por seu
vasto território, mas com baixa densidade populacional.
Segundo Walter Lippman, o conceito de estereótipo se refere às “imagens em nossa
cabeça” que propagam a percepção de certas facetas da realidade. Isto sugeriria que na vida
moderna as pessoas são convidadas a tomar diariamente uma série de decisões sobre um
conjunto de temas dos quais não possuem qualquer conhecimento. Como essa decisão tem de
ser tomada, e de forma rápida, na falta de um repertório informacional adequado que guie sua
decisão, elas terminam por se sustentar em um conjunto de crenças, compartilhadas
472
largamente pela sociedade e sobre as quais não se recusou qualquer juízo avaliativo.
Assim, os estereótipos surgem a partir do momento que somos solicitados a tomar decisões
sobre um número substancial de questões, algumas complexas, sobre as quais não possuímos
um entendimento suficiente. E mesmo conhecendo apenas uma parte ínfima da realidade,
somos levados a interpretá-la elaborando assim, um retrato parcial e um tanto ingênuo a
respeito do mundo em que vivemos.
De qualquer forma, durante as décadas de 1980 e 90 houve um crescente número de
latinos nos EUA. Milhares cruzaram ilegalmente a fronteira mexicana aceitando empregos
com baixa remuneração. Muitos vieram de diversos países da América Latina e cruzavam a
fronteira em busca do sonho de uma vida melhor. No início do século XXI, os latinos
472
MAISONNEUVE, Jean. Opiniões e estereótipos. In: Introdução à psicossociologia. São Paulo: Edusp, 1977,
p.110.
312
473
REMINI, Robert V. A short History of the United States. New York: Harper Collins, 2008, p.317.
474
NICIEZA, Fabian & BAGLEY, Mark. Hard choices. The New Warriors v1 nº08. Nova York: Marvel Comics,
fevereiro de 1991, p.07.
475
AYERBE, Luis Fernando. Estados Unidos e América Latina – A construção da hegemonia. São Paulo:
Editora UNESP, 2002, p.214.
313
para combater o tráfico, isentando o traficante estadunidense que revendia os narcóticos nos
EUA ou mesmo o usuário americano que consumia o produto.
Esse imaginário sobre uma identidade cultural nacional é construído com base na
“narrativa da nação”. Stuart Hall esclarece que essa narrativa fornece uma série de imagens,
panoramas, cenários, eventos históricos e símbolos. Para imaginar uma cultura nacional é
necessário construir narrativas que incluem a representação de identidades com base em
476
tradições e mitos fundadores da pátria. Portanto, traços específicos da política externa
estadunidense na América Latina também foram amplamente explorados sempre relacionados
com a mentalidade dominante estadunidense no que refere aos citados estereótipos.
476
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, p.18.
314
"Negão, cucaracha, carcamano, japa, bicha, mutuna.… A lista é tão longa e cruel.
São tantos rótulos, repressões… E eles machucam.
Mas normalmente rimos disso ou retrucamos – com xingamentos ou punhos –
ou sofremos em silêncio."
Kitty Pryde. The New Mutants v1 nº45. Novembro de 1986.
Esse livro de E. P. Thompson tem como tema central a maneira como o povo inglês do
século XVIII se situou em um complexo de relações sociais, tradições e rituais que
explanaram uma cultura de resistência e, ao mesmo tempo, de acomodação. Thompson retrata
o que considera uma cultura tradicional rebelde. Seguramente, é uma cultura tradicional
peculiar disposta à ordem então vigente às críticas mais irreverentes que se possa imaginar e,
apesar de certo conformismo, chega às vezes à revolta aberta. Ao invés de uma hegemonia
suscetível apenas à ação de um partido revolucionário, o historiador demonstra uma
hegemonia sempre vulnerável em certas condições, à capacidade dos seres humanos de agir,
de negociar e de fazer escolhas autonomamente.
Segundo Thompson, o costume e a cultura só podem ser compreendidos se forem
contextualizados levando em consideração as transformações históricas e analisados
empiricamente num recorte de tempo e espaço, no qual essas relações eram conflitantes,
demonstrando as apropriações que os britânicos tinham sobre direito, costume e lei. Os
costumes e crenças foram examinados de acordo com seus atributos formais e, essas
477
THOMPSON, E.P. Costumes em comum – Estudos sobre cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia
das letras, 1998, p.16-8.
315
478
propriedades formais foram comparadas transpondo-se em abismos culturais e temporais.
Desse modo, o historiador britânico entende o costume como algo que as pessoas
fazem no seu dia a dia, algo que ocorre na prática. Sendo essa prática considerada boa, ela
passa a ser executada com frequência, podendo até mesmo se tornar lei. Nesse caso, o
costume recebe o teor de espaço de conflito, pois os integrantes de cada classe buscam os
benefícios para si próprios, defendem seus interesses e esses são totalmente divergentes no
479
estudo específico de casos. Assim sendo, Thompson destaca a força do indivíduo na
sociedade. Ele demonstra a existência de uma cultura popular capaz de se autorregular,
distante da lei formal e às vezes até em oposição às normas oficiais.
Ao fazer a distinção entre as noções tradição e de costume, Thompson argumenta
dizendo que esse último apresentava fluxo contínuo, ao contrário da tradição, que exibe a
permanência, entendendo o costume como um campo para a mudança e a disputa, uma arena
na qual interesses opostos apresentavam reivindicações conflitantes. 480
Existem adaptações para conservar velhos costumes em condições novas ou para usar
velhos modelos para novos fins. As práticas antigas seriam sociais específicas e muito
coercivas, enquanto as inventadas tendem a ser gerais e vagas quanto aos valores que se quer
inculcar. Os historiadores envolvidos nesse processo de interpretação das tradições inventadas
contribuem para a criação, demolição e reestruturação de imagens do passado que pertenciam
não só ao mundo da investigação especializada, mas também à esfera pública onde o homem
atua como ser político. Assim, não se faz necessário inventar tradições quando velhos usos
ainda se conservam. As mudanças são espontâneas e partem de uma necessidade sentida.
O conservadorismo responde hoje por grande parte da mobilização política americana
tendo peso considerável na formação de opiniões de boa parte dos estadunidenses. Rodrigo
Farias de Sousa em sua tese de doutorado investigou como, nos anos 1950 e 60 as ideias e
princípios do conservadorismo foram usados para interpretar e indicar um posicionamento
diante de alguns fatos significativos do dia a dia. Isto se torna relevante principalmente,
levando-se em consideração que este período marcou a ascensão do conservadorismo como
uma força intelectual e política.
Desse modo, Rodrigo Farias utilizou vários significados sobre o que é ser uma pessoa
conservadora. Em uma definição mais recente, Rodrigo cita o pensamento do cientista
político Corey Robin, para quem o conservador seria alguém contrário à democratização do
478
Ibidem, p.309.
479
THOMPSON, E. P.. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Unicamp, 2001, p.243.
480
THOMPSON, E.P. Op. cit., p.18.
316
481
SOUSA, Rodrigo Farias de. William F. Buckley Jr., National Review e a crítica conservadora ao liberalismo
e os direitos civis nos EUA, 1955-1968. Tese (Doutorado em História) – Niterói, Universidade Federal
Fluminense, 2013, p.56.
482
Ibidem, p.26.
483
POGGI, Tatiana. Faces do extremo: uma análise do neofascismo nos Estados Unidos da América (1970-
2010). Tese (Doutorado em História) – Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2012, p.99.
484
Ibidem.
317
resgatando do tradicionalismo a ênfase moral que, a partir da década de 1960, serviu para
atacar moralmente o Estado de Bem Estar social e os movimentos sociais liberais.
O projeto neoconservador se tornou um projeto de nação quando eles ascenderam ao
poder nas eleições presidenciais de 1980. Moll explica que:
“O governo Reagan funcionou como caixa de ressonância do projeto político
nacional neoconservador. A concepção de mundo do presidente Reagan estava
claramente apoiada nas teorias econômicas, políticas e culturais dos intelectuais
neoconservadores dos BPOs, que inclusive, faziam parte do governo. A eleição de
Reagan e o aumento do número de representantes do Partido Republicano no
Congresso dão indícios de que a difusão e a fertilidade discursiva do projeto político
nacional neoconservador, perceptível através dos discursos da presidência, alteraram
fundamentalmente a forma como um contingente significativo dos estadunidenses
entendiam a nação e o nacionalismo”. 488
488
Ibidem, p.92.
489
ALVES JÚNIOR, Alexandre Guilherme da Cruz. Interpretações da liberdade: O dissenso norte-americano
levado aos tribunais (1983-1988). Tese (Doutorado em História) – Niterói, Universidade Federal Fluminense,
2015, p. 110.
319
experiência tanto dos fluxos de formas culturais que costumavam se localizar em outros
lugares, quanto daqueles que acreditam pertencer à sua própria localidade. E, além disso,
algumas correntes de cultura são dificilmente identificáveis como pertencentes a qualquer
lugar específico. 490
É nesse ponto que entram as narrativas da Marvel. Nos capítulos anteriores foi exposto
como a pauta da violência, os conflitos políticos estiveram em voga nas revistas da editora.
Nesse quinto capítulo, será abordado como determinados elementos que estavam relegados a
segundo plano ou mesmo eram inexistentes até a década de 1980, apareceram com força nas
histórias da Marvel fazendo um contraponto com a onda conservadora representada no
surgimento de personagens como os anti-heróis, por exemplo. Isto é o que vamos observar
nos próximos tópicos.
490
HANNERZ, Ulf. Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia transnacional. Mana, vol.3 -
RJ, Abril 1997.
320
comum de vários quadrinistas. Boa parte desses artistas eram filhos de imigrantes europeus
que vieram para os EUA no início do século XX, e, na grande maioria, chama a atenção: a
ascendência judaica. Existe certo consenso de que as histórias em quadrinhos de super-heróis
têm muita herança da cultura judaica americana. As raízes da indústria de quadrinhos estão
associadas ao amadurecimento de filhos de imigrantes judeus vindos da Europa Oriental.
Desde seus primórdios na década de 1930, os principais criadores de personagens eram
judeus: Jerry Siegel e Joe Shuster com o Super-Homem; Bob Kane e Bill Finger, com o
Batman; Will Eisner, com o Spirit. Contudo, nada havia de declaradamente judeu nesses
personagens criados. Ao contrário, a religiosidade / devoção dos personagens foi convertida
para a defesa do território americano contra as forças do Eixo durante a Segunda Guerra.
Na chamada Era de Ouro dos comics nas décadas de 1930 e 40, os escritores “se
baseavam diretamente no caráter singular da experiência imigratória do judeu aos EUA para
criar uma fantasia assimilacionista”. 491
Na realidade, a religião concreta dos personagens dos
comics só começaria a ser revelada a partir dos anos 1980, quando pequenos detalhes
apareceriam nas narrativas, tais como crucifixos, estrelas de Davi, bem como a presença de
padres, pastores ou rabinos.
Segundo o escritor Will Eisner, a grande quantidade de artistas judeus no meio dos
comics era explicada pelo fato dos quadrinhos serem vistos como uma arte menor, da qual os
demais roteiristas e desenhistas não queriam participar. Tanto que alguns deles
americanizaram seus nomes, como, por exemplo, os casos de nomes notáveis da indústria dos
quadrinhos como Stan Lee (Stanley Lieber) e Jack Kirby (Jacob Kurtzberg). Eisner então
conclui dizendo:
“Havia judeus nessa mídia porque era uma mídia porcaria. E em um mercado que
tinha ainda conotação racial, era uma mídia fácil de entrar. Havia apenas três ou
quatro judeus trabalhando nas tiras diárias de jornais. Então... você tinha uma mídia
considerada como lixo, a que ninguém realmente queria pertencer... e um grupo de
pessoas que... trouxe consigo seus dois mil anos de história de narrativa... O único
meio de eles comunicarem a técnica da sobrevivência uns aos outros era contando
histórias. Eles escreveram a bíblia”. 492
491
KAVADLO, Jesse. X-Men x-istenciais: Judeus, super-homens e a literatura da luta. In: IRWIN, William
(coord.). X-Men e a filosofia – Visão surpreendente e argumento fabuloso no X-verso mutante. São Paulo;
Madras, 2009, p. 52.
492
EISNER, Will apud FINGERROTH, Danny. Disguised as Clark Kent – Jews, Comics, and the creation of the
superhero. New York: Continuum, 2007, p.28.
321
A defesa dos ideais patrióticos se juntava com a fé cristã. Estes dois principais
elementos estão na base do nacionalismo estadunidense. Segundo Robert Bellah, há uma
dimensão religiosa da vida cívica americana com uma seriedade e integridade que exige o
mesmo cuidado para ser entendido como o cuidado que se toma ao examinar qualquer
religião. Em sua opinião, a separação entre Igreja e Estado não impede que o espaço da
política tenha uma dimensão religiosa nos Estados Unidos. Não sendo necessário que ela seja
explícita ou escancarada.
A ideia de religião civil proposta por Robert Bellah também conjuga religião e
política, ajudando a explicar como se construiu uma superestrutura que garante um lócus
soberano acima do lócus da soberania do Estado. A dimensão religiosa do dever político nos
EUA se traduziria num compromisso ético com o bem público e essa ética, conforme aponta o
historiador, só poderia ser aprendida e transmitida por meio de uma linguagem de fundo
religioso. A marca original da república nos EUA estaria diretamente relacionada ao fato de
que a formação ética e moral para uma virtude republicana não caberia ao Estado, mas a uma
493
LAWRENCE, John Shelton & JEWETT, Robert. The myth of the american superhero. Grand Rapids:
Eerdmans Publishing CO., 2002, p.06.
322
494
BELLAH, Robert N. The broken covenant: American civil religion in time of trial. Chicago: The University
of Chicago Press, 1992, p.52.
495
BERCOVITCH, Sacvan. The american jeremiah. Madison: The University of Wisconsin Press, 1978.
496
A origem do Dia de Ação de Graças nos EUA narra o primeiro inverno enfrentado pelo peregrinos os quais
quase metade deles perderam a vida devido a rigorosidade do frio da estação. A história conta que os colonos
sobreviventes utilizaram sua primeira plantação de milho e perto do próximo inverno chegar convidaram para a
festa o chefe indígena que os havia auxiliado desde a sua chegada. O cardápio foi reforçado com uma ave nativa,
o peru. Desde então, os estadunidenses repetem no mês de novembro a festa de Ação de Graças.
497
KARNAL, Leandro. Op. cit., p.51.
323
Isto pode ser representado quando em 1692, colonos foram assassinados por suposto
envolvimento em acusações de feitiçaria na cidade de Salem. Essa histeria coletiva com
acusações de “obras do demônio” indicando que o sonho da comunidade perfeita construída
de acordo com as leis de Deus e da Bíblia não havia se realizado. O historiador Leandro
Karnal afirma que “os habitantes de Massachusetts haviam se dado conta de que não apenas a
Bíblia e as boas intenções haviam atravessado o oceano, mas todas as suas mesquinharias,
maledicências e tensões”. 498
Não por acaso, a primeira emenda da Constituição dos EUA na
época da Independência nacional proíbe que se estabeleça uma religião oficial ou se limite o
exercício de qualquer religião, assim como a liberdade de expressão e a de imprensa.
498
Ibidem, p.53.
324
para a terra que é mãe de todos nós. Das cinzas para as cinzas... do pó para o pó... Amém.”
Nesse caso, o leitor perceberia o caráter religioso da ação por reconhecer as palavras
declamadas que estariam presentes em qualquer enterro na vida real. Na realidade, a palavra
‘amém’ já indicaria a religiosidade nas frases proferidas pelo religioso, pois ela está presente
em várias orações não somente do cristianismo, mas também do Islamismo e do judaísmo.
Entretanto, o termo seria tão corriqueiro que estava incorporado no vocabulário diário dos
leitores que poderia significar um hábito enraizado na população dos EUA (Figuras 165 e
166).
Além dos exemplos citados acima, outros três pontos caracterizaram as narrativas da
Marvel até expor a religiosidade explícita de seus personagens na década de 1980. O primeiro
deles é a prática do ocultismo. Desde sempre, a apresentação de seres envolvidos com o
misticismo marcou os quadrinhos de super-heróis com personagens que utilizavam elementos
de magia. No caso da Marvel a sua principal figura fora o Doutor Estranho (Doctor Strange).
O personagem foi criado em 1963 por Stan Lee e Steve Ditko e a narrativa contava a
trajetória de Stephen Strange, um respeitado neurocirurgião nos EUA, mas com uma postura
extremamente arrogante e mesquinha. Stephen apenas importava se seus pacientes poderiam
pagar por seu serviço. Contudo, sua carreira foi interrompida por um grave acidente de carro
que provocou lesões em seus nervos, impedindo-o de realizar cirurgias delicadas. Investindo
sua fortuna em tentativas de cura, Stephen acabou perdendo todos os seus bens sem que seu
problema fosse resolvido. Por fim, entregou-se ao vício da bebida, tornando-se um indigente.
Ocorreu que Strange ouviu falar de um milagreiro na região do Tibete conhecido
como Ancião (Ancient One) que poderia restaurar sua saúde. Determinado e desesperado,
Strange conseguiu reunir recursos para ir até às montanhas geladas do Himalaia, na Ásia.
Chegando ao palácio do Ancião, Strange permaneceu com sua postura arrogante, apegando-se
à sua antiga vida como médico e ansiando por uma cura milagrosa.
Ainda assim, o Ancião viu dentro da alma de Stephen que existia alguma centelha de
bondade por detrás de sua prepotência. Todavia, não querendo desperdiçar magia com quem
não fazia por merecer, o Ancião disse a Stephen que só consideraria ajudá-lo se ele se
mostrasse digno dessa dádiva. Mas Stephen recusou a ajuda, focado a encontrar a redenção
por conta própria.
325
Figuras 165 e 166 – Os funerais do Capitão Stacy em The Amazing Spider-man v1 nº91 – Dezembro de
1970 e sua filha Gwen Stacy em The Amazing Spider-man v1 nº123 – Agosto de 1973.
326
Stephen ainda permaneceu no palácio como convidado enquanto uma forte tormenta
castigava a região. Nesse ínterim, ele descobriu que o Barão Mordo (Baron Mordo), um
pupilo do Ancião, arquitetava matar seu mentor. Stephen então tentou alertar o Ancião, mas
foi impedido misticamente por Mordo. Ao confrontar o poder do Barão Mordo e desvendar
suas intenções criminosas levou Stephen Strange a perceber a verdadeira natureza do mal e a
necessidade de combater suas ações. Assim, Stephen buscou um meio de contornar o
encantamento que o impedia de alertar o Ancião, oferecendo-se a tornar seu discípulo.
Stephen deduziu que, se aprendesse os segredos da magia oculta, ele poderia enfrentar Mordo.
Dessa forma, sabendo que havia alcançado a verdadeira essência de Stephen Strange, o
Ancião o libertou do encantamento de Mordo e revelou que sabia dos planos de traição de seu
aluno desde o início.
Stephen decidiu então mudar seu modo de ser. O ancião o acolheu como discípulo e
ensinou-lhe os segredos da feitiçaria. Aos poucos, sua vida foi mudando e quando seus
estudos chegaram ao fim, ele voltou para os EUA e estabeleceu seu santuário no bairro de
Greenwich Village, em Nova York. Quando o Ancião morreu, Strange herdou de seu mentor
o manto de Mago Supremo da Terra adotando a alcunha de Doutor Estranho. Ele passou a
defender o planeta de ameaças místicas, entidades divinas e outras forças invisíveis que
ameaçavam romper as fronteiras entre a Terra e outras dimensões.
Na gênese do personagem, Steve Ditko contribuiu com sua arte surrealista e deu uma
qualidade alucinógena para a série. As aventuras do Doutor Estranho partiam de mundos
499
estranhos e dimensões desvirtuadas que se assemelhavam com pinturas de Salvador Dalí.
Quase não havia ângulos retos na arte de Ditko. Existiam visões de portais por meio dos quais
até mesmo os planos mais estranhos de existência poderiam ser vistos. Mesmo sendo poucos
painéis havia uma nova explosão psicodélica (Figura 167). 500
Além disso, a composição do personagem feita por Ditko ajudou a dar um ar de
mistério ao Doutor Estranho, a partir do qual seus olhos permaneciam fechados na maioria
das vezes e sua vestimenta apresentava cores mais soturnas realçando o clima enigmático de
Estranho (Figura 168). Posteriormente, o personagem adotou uma capa vermelha que serviu
para contrastar com o restante do uniforme dando uma aparência mais leve (Figura 169).
As narrativas envolviam feitiços, transes, viagens astrais e ocultismo. Dessa forma, o
Doutor Estranho marcou a fascinação da contracultura com o misticismo e a psicodelia do
499
WRIGHT, Bradford W. Comic Book Nation: The transformation of youth culture in America. Baltimore, The
John Hopkins University Press, 2001, p.213.
500
WOLK, Douglas. Reading Comics – How graphic novels work and what they mean. Philadelphia: Da Capo
Press, 2007, p.159.
327
Oriente. Embora Lee e Ditko não admitissem isso, o Doutor Estranho serviu como um veículo
para falar da cultura da droga. Dessa forma, a relação do Doutor Estranho entre o movimento
hippie era tamanha que em 1965 foi criado um evento chamado Tribute to Doctor Strange,
uma noite de música, dança e espetáculos de luz organizados pela Family Dog, um grupo
pioneiro de promotores hippies. Além disso, o personagem serviu de inspiração para a capa
do segundo álbum da banda inglesa Pink Floyd, A Saucerful of Secrets, de 1968. Com
influências do rock psicodélico, o trabalho abrangeu canções melancólicas e mais reflexivas
do que o álbum de estreia. O rock psicodélico tentava replicar os efeitos e realçar a
experiência de mente alterada dos alucinógenos, incorporando novos efeitos eletrônicos, solos
estendidos e improvisação e o uso de instrumentos exóticos.
Assim sendo, O Doutor Estranho marcou uma linhagem da Marvel de feitos que
transcenderiam o mundo material com personagens posteriores como Doutor Druida (Doctor
Druid), Shaman e Magia (Magik). As histórias possuíam explicações fora da dimensão da
Terra por meio de seres extradimensionais, mas não necessariamente movidos por uma fé ou
crença por um ser religioso.
O segundo ponto a ser debatido diz respeito a um segmento das narrativas Marvel que
se passavam fora do planeta Terra. Inspirado pela ficção científica, as primeiras históricas da
editora tinham como fonte esse gênero de literatura. Mesmo que seres alienígenas tivessem
aparecido nas histórias, apenas em 1966 que o universo cósmico de fato foi incorporado ao
cotidiano dos personagens.
Em março de 1966, Stan Lee e Jack Kirby lançaram a trilogia “A chegada de
Galactus” (The coming of Galactus) nas revistas The Fantastic Four. Essa sequência narrativa
mostrou a vinda de um ser espacial chamado Galactus autointitulado “devorador de mundos”.
Ele era um ser gigantesco que vagava por todo o universo em busca de planetas que ele
pudesse consumir e assim saciar a fome que seu corpo exigia, ou seja, ele não fazia isso por
vontade própria, mas sim, por instinto de sobrevivência. Só que quando Galactus fazia isso, os
planetas consumidos ficavam sem vida e desolados. Para isso, ele contava com arautos
especiais que o conduzia até esses mundos.
O principal desses arautos foi o ser conhecido como Surfista Prateado (Silver Surfer).
A origem desse personagem começou quando o nobre Norrin Radd, membro de uma raça de
alienígenas humanoides do planeta Zenn-la, participou do processo de erradicação de
328
doenças, pobreza e guerras em seu mundo. Seu povo vivia em paz até a chegada de Galactus e
o seu desejo de consumir a energia de Zenn-la. Norrin implorou ao conselho de cientistas de
Zenn-la que o autorizasse a conversar com Galactus a fim de demovê-lo da ideia.
No encontro com Galactus, a entidade cósmica ponderou e chegou à conclusão de que
a existência de um arauto lhe permitiria poupar planetas povoados, como Zenn-la. Em troca
de proteção de sua terra natal, Norrin concordou em servir Galactus e ajudá-lo a devorar
incontáveis mundos. Com seu corpo atomicamente reestruturado pelo Devorador para se
adequar à missão, Radd partiu imediatamente para encontrar um planeta sem vida que
pudesse alimentar seu novo mestre. A partir de então, esse fora o destino de Norrin Radd.
Contudo, a tarefa de encontrar planetas ricos em energia, mas desprovidos de seres
vivos, tornou-se cada vez mais difícil. Como Galactus estava um longo período sem se
alimentar, o Surfista Prateado indicou a Terra, mesmo com ela totalmente habitada. Enquanto
Galactus se preparava para absorver a energia vital do planeta, a escultora cega Alicia
Masters, namorada do super-herói Coisa (Thing) tentou convencer o Surfista de que a beleza
inerente da vida na Terra merecia ser preservada. Tocado pelas palavras da jovem, o Surfista
Prateado se aliou à superequipe Quarteto Fantástico contra Galactus.
Graças a essa aliança Galactus foi obrigado a poupar a Terra, mas puniu seu arauto
insubordinado erguendo uma barreira de energia que impedia o Surfista de deixar o planeta.
Apesar de várias tentativas de escapar da Terra, o Surfista se mostrou incapaz de romper a
barreira invisível. Durante sua permanência no planeta, ele aprendeu a amar a vida sob todas
as suas formas. Mesmo horrorizado com a atitude repugnante de alguns humanos para com
seus semelhantes, o Surfista passou a ter simpatia pelo sofrimento da humanidade.
Os poderes do Surfista Prateado o faziam ser um dos seres mais poderosos do
Universo Marvel, capaz de destroçar o que aparecesse pela sua frente e isso se deveu a uma
pequena fração do chamado Poder Cósmico, uma energia infinita que estaria intimamente
ligada aos alicerces do universo e que era manipulada por poucos seres. Por meio dele, o
Surfista poderia manipular a matéria e o tempo, bem como energia. Além disso, parte dos
poderes cedidos por Galactus o garantiriam uma grande resistência a ferimentos, bem como
força e velocidade extremas (Figura 170).
Após algumas aparições junto ao Quarteto Fantástico, o Surfista teve seu título solo
publicado em 1968, desenvolvido por Stan Lee e pelo desenhista John Buscema. Na primeira
edição, ficamos sabendo que Norrin Radd possuía o amor intenso pela jovem Shalla-Bal em
seu planeta natal, a quem deixou para se tornar arauto de Galactus. Desde sua criação, o
Surfista Prateado foi um personagem extremamente introspectivo e filosófico, que acreditava
329
ser o grande eu lírico de Stan Lee nos quadrinhos. Por meio dele, o quadrinista escrevia o que
queria dizer e divagava sobre os mais diversos aspectos: o sentido da vida, a saudade de seu
lar, da pessoa amada, a solidão do exílio na Terra.
A vingança de Galactus que o aprisionou na Terra, o forçou a conviver com os homens
e para isso deveria entendê-los. O problema foi que essa convivência se tornou conflituosa em
vários momentos. Nas primeiras edições, o Surfista Prateado lamentou que a humanidade
estivesse quase sempre imbuída de medo, desconfiança e ódio àquilo que é diferente. Embora
só desejasse viver em paz, ajudando a quem pudesse, a aparência do Surfista aterrorizou os
terráqueos ao mesmo tempo em que seu estilo imponente, surfando pelos céus, gerava o temor
de um ato de loucura vinda de uma criatura de poderes inconcebíveis. Em uma de suas
divagações ele diz o seguinte:
“O homem é o único ser que luta e mata por razões insanas!
O homem é o único que é instigado pela emoção... que é impulsionado por um
orgulho selvagem!
No entanto, quem pode dizer que isto é certo ou errado?
Seu destino pode ser... cinzas... ou glória, maior do que qualquer outro já conhecido!
E, independentemente do que se suceder, é o meu destino compartilhá-lo... com
aqueles que assim me desprezam! (...)
(...) Quanto a mim, que haja um fim à vã autopiedade!
Embora eu seja evitado por aqueles que habitam lá embaixo... ainda assim eles
precisam do meu poder! Um poder que nunca deve ser-lhes negado... não enquanto
eles são atormentados pela pobreza e querem... o câncer do crime ... e o flagelo
brutal de tirania!”501
Embora na terceira edição de seu título o Surfista fosse acometido por um acesso de
fúria depois de ser ameaçado e humilhado enquanto salvava vidas, como sua alma era
constituída de nobreza pura, o Surfista se arrependeu de usar a força quando ele sempre foi
defensor da razão na solução dos conflitos. Essa postura chamou a atenção do demônio
Mefisto (Mephisto) que realizava sua primeira aparição nos quadrinhos da Marvel. Ameaçado
pela alma bondosa do Surfista, a qual seria capaz de inspirar a humanidade a praticar atitudes
mais benevolentes, Mefisto quis corromper Norrin Radd para que continuasse arrebatando
almas por meio da ambição, do medo e do ódio que infestava o coração dos homens. Para
isso, o demônio sequestrou Shalla-Bal e a levou para a Terra, com o objetivo de atrair o
Surfista Prateado. Ao conseguir seu intento, Mefisto tentou o Surfista com belas mulheres,
imensuráveis riquezas e a possibilidade da conquista de reinos enormes, tudo para que o
Surfista se tornasse seu servo. Porém, o herói cósmico enfrentou seu inimigo fisicamente, não
apenas para demonstrar sua inabalável coragem e indiferença às riquezas materiais, mas
também para salvar a vida de Shalla-Bal.
501
LEE, Stan & BUSCEMA, John. When lands the saucer! The Silver Surfer vol.01 nº02. Nova York: Marvel
Comics, outubro de 1968, p. 06 e 11.
330
502
Ver STRÖMBERG, Fredrik. The Comics Go to Hell: A Visual History of the Devil in Comics. Seattle:
Fantagraphics, 2005.
503
Ver MUCHEMBLED, Robert. Uma história do diabo. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2001.
331
Figura 167 –
Exemplo das
dimensões
fantásticas do
Doutor Estranho.
The Strange Tales
nº138 – novembro
de 1965
Figura 172 – A
representação de
Mefisto. The
Silver Surfer v1
nº03 – Dezembro
de 1968.
na narrativa o Motoqueiro estava em uma batalha contra o Satã e acabou perdendo. Quando
estava com sua alma prestes a ser levada para o inferno, apareceu um homem de barba e
cabelos compridos vestindo roupas civis que intercedeu a favor de Johnny Blaze (Figura 174):
“Enquanto houver pessoas de boa vontade nesse mundo, Satã, eles devem sempre
estar entre você e suas vítimas inocentes. O único pecado de Johnny Blaze foi o
desespero e não é pecado suficiente para condená-lo ao seu domínio. Deixe-me
ajudá-lo, Johnny.
A alma de Johnny Blaze está além de você, Satã. Ele ganhou sua segunda chance.
Nenhum homem vive sua vida sem disputar com você várias vezes, Satã. Johnny
Blaze ganhou sua primeira batalha. O futuro depende dele. Por agora, lembre-se que
ele é livre... que você não tem que clamar por sua alma”. 506
506
ISABELLA, Tony & MOONEY, Jim. The hell-bound hero! The Ghost Rider vol.01 nº09. Nova York: Marvel
Comics, dezembro de 1974, p.29 e 32.
335
salvou Johnny Blaze pareceu terrivelmente familiar”, ao que não daria para saber se era uma
crítica ou um elogio a trama. 507
Ou seja, a insinuação de um elemento religioso forte como a imagem de Jesus
provocou diversas reações entre os leitores americanos. Mesmo que os artistas envolvidos não
admitissem que a figura retratada fosse Jesus Cristo, a sua aparência não deixou dúvidas entre
os leitores, seja positivo ou negativamente. No total foram oito cartas divulgadas na seção
com quatro elogiando a narrativa, duas criticando e outras duas se mantendo neutras. Em se
tratando de uma revista que abordava o sobrenatural e com uma criatura do imaginário cristão
como Satã, antagonista constante na trama, entendemos que os leitores conseguiam ler as
narrativas do Motoqueiro Fantasma abstraindo a conotação religiosa do personagem vendo
Satã como um vilão qualquer da Marvel, e como tal, seria vencido no final pelo bem, ou no
caso, os super-heróis.
Anos mais tarde, Johnny Blaze exorcizou o demônio Zarathos e ele passou a viver
uma vida normal com sua amada Roxanne Simpson. A revista Ghost Rider foi descontinuada
na edição nº81 em 1983. Contudo, em 1990, ela ganharia uma nova série com um novo
protagonista chamado Danny Ketch encarnando o Motoqueiro Fantasma, mas dessa vez
apresentando uma aparência mais assustadora. O novo Motoqueiro possuía correntes em torno
de seu corpo, braceletes e ombreiras pontiagudas usadas como arma e uma abordagem na qual
o personagem passou a se autodenominar “espírito da vingança”, o qual ele aparecia sempre
que “sangue inocente fosse derramado” (Figura 176).
Assim, a série original do Motoqueiro Fantasma inaugurou a linha de terror da Marvel,
na qual abordagem do sobrenatural era o mote principal. Dessa forma, criaturas sombrias que
faziam parte da cultura popular de séculos foram transportadas para os quadrinhos da editora,
a saber: Lobisomem (Werewolf by night), Frankenstein (Monster of Frankenstein), Zumbis
(Zombie), Múmia viva (Living Mummy) e vampiros, principalmente com o personagem da
literatura, Conde Drácula (The Tomb of Dracula), no qual esse último ainda iremos abordar.
507
Seção de cartas Ghost Writers! The Ghost Rider vol.01 nº13. Nova York: Marvel Comics, agosto de 1975,
p.21.
336
sacerdotes de várias religiões. Na pesquisa foi percebido que a primeira vez que um símbolo
religioso foi exposto de forma explícita em uma história, fora publicada em janeiro de 1981
na revista The Mighty Thor nº303. A narrativa mostra o super-herói Thor ajudando um padre
que enfrentava um mafioso determinado a demolir a igreja na qual o padre era pároco.
Thor, o Deus do Trovão, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1962 e foi
livremente inspirado na mitologia nórdica de onde veio a criação da maior parte dos
personagens do reino de Asgard, regido pelo pai de Thor, Odin. Quando adolescente as
façanhas de Thor já eram lendárias. Embora destemido em combate, Thor era obstinado e
impulsivo e quase deflagrou uma guerra entre Asgard e outros reinos ao violar tréguas.
Decidido a lhe ensinar uma lição de humildade, Odin baniu seu filho para a Terra, removendo
suas recordações de sua existência como um deus e aprisionando-o, por mais de uma década,
na forma de um mortal deficiente físico. Assim, Thor estreou na revista Journey into Mystery
na figura de Donald Blake, um médico com problema na perna. Como Blake, Thor aprendeu
o valor da humilde perseverança ao lidar com sua perna defeituosa e passando a lidar com
doentes moribundos como um médico de sucesso.
Acreditando que Thor havia aprendido sua lição, Odin induziu o filho a passar férias
na Noruega. Lá chegando Blake avistou naves espaciais tripuladas por seres extraterrestres
aterrissando com o intuito de escravizar a humanidade. Observando tudo de longe, o doutor
acabou por ser visto pelos alienígenas e fugiu até se abrigar em uma caverna e ficar preso
nela. Ao adentrar na caverna em busca de uma saída, ele percebeu que uma rocha gigante
bloqueava sua passagem. Nesse instante ele encontrou uma bengala de madeira que serviria
de alavanca para que pudesse mover a pedra.
Todavia, ao bater a bengala contra a rocha, Blake teve seu corpo transformado em um
homem de tamanho e musculatura maiores, além de ter suas vestimentas mudadas totalmente.
A bengala de madeira também mudou de forma e se transformou em um martelo de metal
com a seguinte inscrição gravada: “Aquele que conseguir erguer esse martelo, se for valoroso,
possuirá o poder de Thor.” Surgiu assim um dos mais poderosos heróis da Marvel Comics. Os
vários elementos incorporados à sua história ao longo dos anos reforçaram a condição de Thor
como um Deus imortal interagindo entre os humanos mortais e experimentando todas as
emoções inerentes à humanidade. Thor então passou a pertencer a dois mundos aos quais
jurou proteger seus habitantes – Asgard e a Terra.
Voltando à trama de 1981, a narrativa teve início com Thor socorrendo o Padre Coza
que foi seriamente ferido por dois assassinos contratados. Thor conseguiu derrotar os
criminosos, e, retornando à forma de seu alter ego, o médico Donald Blake, o herói salvou a
337
vida do sacerdote. Em uma conversa informal entre Blake e o Padre Coza, foi revelado o
motivo da tentativa de homicídio – a demolição da igreja para o aproveitamento do terreno
para outro fim – e a falta de fé do padre, questionando os desígnios de Deus.
Após a conversa, Thor foi atrás do mandante do atentado, que foi convencido a
abandonar seus planos de destruir a igreja. Contudo, ele já havia enviado seus capangas para
lançarem bombas para incendiar o templo. Ao mesmo tempo, o Padre Coza estava
aconselhando uma fiel dentro da igreja. Ao ouvir um barulho estranho, o padre deixou a
mulher abrigada em seu quarto e foi verificar o que aconteceu. Quando ele estava se dirigindo
ao altar começaram as explosões e rapidamente a igreja estava em chamas.
No instinto em proteger sua vida, Padre Coza correu para fora do templo. Já na
calçada, ele percebeu que deixou a fiel presa em seu quarto e, temendo por sua própria vida,
se sentiu incapaz de retornar ao incêndio e salvar a mulher. De joelhos e implorando a Deus
que lhe desse forças, o padre viu uma chuva repentina coberta por raios cair no local. Ao olhar
para o telhado ele viu a figura de Thor. Entendendo como um sinal celestial, o padre se lançou
para a igreja em chamas com o intuito de salvar a fiel.
Thor foi ao seu encalço e o protegeu da igreja que começara a ruir. Utilizando uma
enorme cruz que estava no altar, o super-herói escorou a parede e salvou o padre e a mulher.
Percebendo que o “sinal celestial” era Thor, o padre teve o seguinte diálogo com o herói:
Padre: “Você... você é um Deus... mas então se é você... e não Ele... a minha fé foi
restaurada só para eu descobrir que ela foi... perdida?
Thor: Há muitos deuses adorados na Terra ao longo desse universo, Padre Coza...
Eles recebem a verdade pela força da fé e assim, através da crença e oração, todos se
tornam de verdade...
Todos nascem da mesma força superior universal. A vossa fé não é equivocada...”
508
No final todos se salvaram e no dia seguinte os demais fiéis se uniram para restaurar a
igreja. No mesmo dia, o Padre Coza recebeu a visita do mafioso que quis acabar com o
templo. Se mostrando arrependido, o então ex-criminoso decidiu doar uma grande quantia de
dinheiro para restaurar a igreja destruída. Em meio a pensamentos, o padre questionou o
poderia ter modificado sua postura, e logo se lembrou dos “sinais divinos” que recebeu.
É curioso perceber o herói escolhido para essa narrativa. O personagem Thor teve sua
inspiração diretamente ligada à mitologia nórdica, ou seja, a uma cultura pagã. Essa diferença
de crenças ficou evidente no diálogo exposto acima. Quando Thor disse que “há muitos
deuses adorados na Terra”, parecia uma metáfora para as diversas religiões que existem no
planeta. A mensagem era que não importa no que a pessoa acreditasse, mas sim, o quão fosse
508
MOENCH, Doug. The miracle of storms. The Mighty Thor nº303. Nova York: Marvel Comics, Janeiro de
1981, p. 19.
338
verdadeiro o seu sentimento em acreditar, pois, nas palavras de Thor, “todos nascem da
mesma força superior”. Subliminarmente ficou entendido que, apesar das diferentes crenças
ao redor da Terra, todos teriam uma origem em comum. Em outras palavras, o Deus do trovão
reconhecia a existência de um Deus único acima de todas as divindades.
Já na capa da revista (Figura 177) temos uma visualização da mensagem da narrativa.
Nela podemos observar uma enorme cruz, símbolo máximo do cristianismo, tombando sobre
o padre. Isto demonstraria a perda de fé do sacerdote na crença católica, já que a imponência
da cruz foi abalada com grandes rachaduras ao longo do objeto. Ao mesmo tempo, a queda do
símbolo cristão, contrastava com a demonstração de poder de Thor – um símbolo pagão.
Quando o Deus do Trovão apareceu sustentando os escombros da igreja, ele parecia mostrar
como a verdadeira fé poderia resgatar algo que fora perdido com as desconfianças e a fraca
convicção em uma crença.
Por ser um deus, Thor é imortal. Ao lidar com os humanos, Thor descobriu que essa
suposta benção poderia ser um fardo. Ele viu aqueles de quem gosta adoecerem e morrerem,
enquanto ele mesmo não envelheceu durante todo o tempo que está convivendo com a
humanidade. O peso dessa condição frequentemente levou Thor a se afastar dessas amizades,
que para ele serão breves.
No ano seguinte ao encontro de Thor com o Padre Coza, a Marvel publicou outra
história utilizando símbolos religiosos. Dessa vez os personagens utilizados foram o grupo de
super-heróis X-Men. Na revista The Uncanny X-Men nº159, de julho de 1982, a equipe de
mutantes combateu o vampiro Drácula, inspirado no personagem literário criado pelo escritor
irlandês Bram Stoker no final do século XIX.
O enredo do livro tinha como protagonista o conde Drácula, dono de um castelo em
uma remota zona na região Transilvânia, na Romênia. Drácula decidiu viajar até à Inglaterra,
deixando um rastro de morte e destruição por onde passou sob a forma de um enorme
morcego que se alimentava de sangue humano. Suas vítimas apresentavam uma enorme
palidez e dois enigmáticos orifícios no pescoço. Incapazes de identificar a origem daquela
doença, um grupo de amigos de uma jovem que apresentava estes sintomas recorreram ao
auxílio do Dr. Abraham Van Helsing, um veterinário e cientista que percebeu que a jovem foi
vítima dos ataques de um ser diabólico: uma espécie de morto-vivo que se alimentava de
sangue humano, caracterizando um vampiro.
339
Alguns dias depois, durante a noite, a jovem foi atacada e morta por Drácula em sua
forma de morcego. Ela foi enterrada, mas renasceu como vampira e começou a perseguir
crianças. Seu grupo de amigos determinados a colocar um fim naquela forma de existência
introduziu uma estaca no seu peito, trespassando o coração e deceparam sua cabeça, pois só
assim ela poderia descansar em paz.
O alvo então passou a ser Drácula que tinha voltado para a Transilvânia. Em seu
castelo Drácula controlava outra jovem que, além de se alimentar de sangue, lhe deu o seu
próprio sangue para beber em um ritual que os conectou espiritualmente, mas não a
transformou completamente em uma vampira. Van Helsing tentou abençoar a jovem por meio
de oração e pela colocação de uma hóstia contra sua testa, conseguindo apenas queimá-la
deixando uma grande cicatriz. No embate derradeiro, Drácula teve sua garganta cortada
enquanto outro jovem apunhalou o Conde no coração com uma faca. Drácula desintegrou em
pó e a jovem foi libertada de seu controle. 509
Ao transportar esse universo literário para suas narrativas, o argumentista Gerry
Conway e o artista Gene Nolan recriaram praticamente essa a mitologia a partir de um título
solo do personagem em 1972: The Tomb of Dracula. Nessa versão, ele era o conde Vlad
Drácula nomeado príncipe da Transilvânia no século XV tendo enfrentado os turcos
otomanos. Em um dessas batalhas, o conde foi transformado em vampiro por um dos soldados
turcos que também um morto-vivo. A seguir, Drácula derrotou Nimrod, na época o maior dos
vampiros, tornando-se o governante dos vampiros na Terra.
No século XIX, Drácula enfrentou Abraham van Helsing na Inglaterra e nesse ponto
se desenvolveu toda a trama passada no livro de Bram Stocker, porém com uma alteração no
final. Após o conflito final, os restos mortais de Drácula foram colocados em um caixão com
uma estaca na altura do peito e escondidos dentro de uma caverna bloqueada por uma enorme
rocha. No século XX, sua sepultura improvisada foi descoberta por um jovem eu retirou a
estaca do esqueleto fazendo o vampiro reviver.
Drácula foi primeiro vilão da Marvel a ter um título próprio. A partir de então, Drácula
passou a interagir com os demais personagens da Marvel inclusive enfrentando vários super-
heróis já citados anteriormente como o Surfista Prateado, o Doutor Estranho e os X-Men. E é
sobre o encontro com a equipe tomaremos como exemplo das peculiaridades do personagem.
Na narrativa escrita em 1982 por Chris Claremont, o grupo de heróis parte para uma
missão de resgate de Tempestade (Storm), uma dos membros do grupo que foi capturada e
transformada em vampira pelo vilão. Durante os combates com Drácula, ficou nítido dois
509
Ver STOKER, Bram. Drácula – O vampiro da noite. São Paulo: Martin Claret, 2002.
340
510
CLAREMONT, Chris & SIENKIEWICZ, Bill. Night screams. The Uncanny X-Men nº159. New York:
Marvel Comics, julho de 1982, p. 12.
341
O teólogo B. J. Oropeza aponta três focos nas narrativas dos heróis - o mitológico, o
teológico e o ideológico - falando com as macroquestões da humanidade e chamam a nossa
atenção para os desejos latentes em nossa própria psique.511 Podemos perceber um bom
exemplo de como as histórias de super-heróis atravessam fronteiras míticas, religiosas e
ideológicas no tema de um paraíso restaurado. O conceito em si contém subdivisões
proeminentes relacionadas à teologia e mito: a angústia de um paraíso perdido, a nomeação de
um salvador, a batalha épica do bem contra o mal e a busca da imortalidade.
Quando examinamos o gênero de super-heróis por meio da lente da teologia, uns sete
personagens, podem desempenhar um papel de destaque, mas também uns três, quatro ou
cinco se destacaram como importantes porque combinaram elementos míticos com anseios
religiosos. Eles identificaram algo que foi perdido e precisa ser restaurado, pois eles apontam
para os conflitos internos e uma sensação de incompleto.
O conteúdo religioso nos X-Men é explicitado quando se olha para o personagem
Noturno. Seu nome verdadeiro é Kurt Wagner, um cidadão alemão com características físicas
incomuns. Sua pele era composta de pelos azulados, tinha uma cauda pontiaguda, orelhas
pontudas, dentes afiados, mãos com três dedos e pés com apenas dois (Figura 178), o que
levou sua mãe, a vilã Mística (Mystique) a abandonar seu filho recém-nascido, atirando-o de
uma cachoeira.
Kurt foi descoberto por uma cigana e criado num circo. Não sofrendo preconceito pela
sua aparência, Kurt aprendeu desde cedo que possuía uma grande agilidade natural que o
tornou no principal acrobata e trapezista do circo. Com o tempo Noturno desenvolveu um
superpoder que era a habilidade de se teletransportar e reaparecer à vontade, em uma nuvem
de fumaça sulfúrica. A plateia que o aplaudia acreditava que se tratava de um humano normal
trajando a roupa de um demônio.
Porém, um empresário americano comprou o circo em que se apresentava, com a
intenção de formar um elenco de jovens aberrações nos EUA. Assim, Noturno fugiu para o
interior da Alemanha, onde aldeões acharam que ele fosse o responsável por uma série de
assassinatos na região. Quando o povo da aldeia estava prestes a matar Kurt, eles foram
imobilizados psiquicamente pelo Professor Xavier que havia chegado para recrutar Noturno
para fazer parte da segunda formação dos X-Men.
511
OROPEZA, B. J (Ed.). The gospel according to superheroes. New York: Peter Lang Publishing, 2005, p. 04.
342
Dessa forma, percebemos que a própria fé de um devoto pode ser testada. Por essa
crença Noturno compartilhou do sonho do Professor Xavier que era aceitação universal e a
coexistência pacífica entre humanos e mutantes e que apesar das dificuldades de
implementação, ele ainda assim acreditava nele com toda fé que existe em seu ser.
Frequentemente, os argumentistas expunham o personagem citando as Sagradas Escrituras,
orando e saindo de catedrais abandonadas.
512
PERRY, Tim. In: OROPEZA, B. J . Op. cit., p. 176.
513
CLAREMONT, Chris & ROMITA JR., John. What was that? The Uncanny X-Men nº196. Nova York:
Marvel Comics, agosto de 1985, p. 09.
343
Figura 178 – A
aparência de
Noturno.
Marvel Graphic
Novel nº05 – 1982.
344
Por um período de tempo nas narrativas dos X-Men, Noturno foi mostrado usando um
colarinho clerical e ainda presidindo o funeral de um amigo. No meio de seus estudos
teológicos, ele também lutou com a sua fé, a injustiça que ele via ao seu redor.
Ao longo dos anos, a fé católica do personagem se aprofundou a ponto de que ele foi
retratado estudando para o sacerdócio e até mesmo foi um padre católico por um breve
período. Posteriormente, alguns quadrinistas decidiram levar o personagem em uma direção
diferente. Noturno continuou a ser um católico devoto, mas ele não estaria se planejando para
viver a vida religiosa em tempo integral.
514
Para maiores informações ver: http://graphics.wsj.com/catholics-us/. Visto em 13 de dezembro de 2015.
345
515
É o resultado da combinação de estilos e gêneros, que recebe grande influência do expressionismo alemão, do
realismo poético francês e do neorrealismo italiano.
346
pelo criminoso Tucão. Quando Matt tocou a cruz de ouro que a Irmã Maggie usava, ele
recordou que a mesma freira adornada com a cruz veio a ele depois que ele foi ferido no
acidente que o cegou e lhe deu seus superpoderes na juventude. Depois de cuidar de seus
ferimentos no abrigo da Igreja, Matt perguntou à Irmã Maggie se ela era sua mãe, e embora
ela tenha mentido para ele e dito que não, seu sentido de olfato e sua audição apurada
detectaram os batimentos cardíacos acelerados, confirmando-lhe que o cheiro dela estava tão
perto dele que ela era de fato sua mãe.
A imagem desenhada pelo artista David Mazzucchelli nos remete novamente à
imagem da Pietá, de Michelangelo. Assim como na imagem da Morte do Capitão Marvel
descrito no Capítulo 05, Matthew Murdock está caído nos braços de sua mãe agora freira
fazendo uma analogia com a relação de Jesus Cristo e da Virgem Maria quando desceu da
cruz em que foi morto. A diferença para a imagem do Capitão era que a figura que o acolheu
Jesus de fato é sua mãe, ao contrário da Morte abrigando o Capitão Marvel (Figura 179).
A Queda de Murdock fez vasto uso do simbolismo cristão ao longo da narrativa,
principalmente do catolicismo. Contudo, o título original chamado Born Again (literalmente
Nascido novamente) refere-se a um conceito muito presente no protestantismo. Tornar-se um
born again no aspecto religioso do protestantismo estadunidense não seria apenas um
movimento de transformação interior radical, mas também uma mudança drástica de hábitos e
valores. Ele seria uma pessoa especial visto como alguém que teve uma segunda chance,
renascendo para uma nova vida. “Tornar-se um born again é antes de tudo contar e recontar
uma história. A história do reencontro com Jesus.” 516
Outro aspecto da narrativa religiosa era que, embora a história se passasse durante o
Natal, ela seguiu a temática da Páscoa quase que exclusivamente, a partir do ponto em que a
narrativa fez alusão a via crucis de Jesus, na qual pela tradição cristã Jesus foi condenado à
morte, mas antes fora humilhado e insultado pelo povo da Judeia até culminar na sua
crucificação, mas que após o terceiro dia de morte teria ressuscitado e voltado a viver. As
páginas de abertura dos quatro primeiros capítulos mostravam Matt Murdock deitado
demonstrando um sentido de fraqueza ou amargura (Figuras 180 a 182). Depois seguiu a pose
crucificada no capítulo 4, quando ele foi amparado pela Irmã Maggie. Na figura, podemos
perceber a ilusão de ótica na junção da parede branca com a cama com lençóis igualmente
brancos em que Matthew convalescia (Figura 183).
A página de abertura do capítulo 5 mostrava Murdock de pé, numa representação de
Cristo ressuscitado (Figura 184). Nos dois últimos capítulos, o herói recuperou seu uniforme e
516
ALVES JÚNIOR, Alexandre Guilherme da Cruz. Op. cit, p. 75.
348
a forma física, podendo atuar novamente contra o mal. Além disso, os títulos dos capítulos
remetiam todos a temáticas religiosas, a saber: Apocalipse (Apocalypse), Purgatório
(Purgatory), Pária (Pariah), Renascido (Born Again), Salvo (Salved), Por Deus e pela Pátria
(God and Country) e Armagedon (Armageddon). Por fim, é curioso que um personagem
identificado com uma religião usasse uma vestimenta que remeteria ao inverso da fé. No
sentido literal, Daredevil significa ‘Demônio Ousado’ em português e Matt usa um uniforme
de coloração vermelha com chifres imitando a representação cristã do próprio demônio. Não
por acaso, a cena final do penúltimo capítulo mostrou o Demolidor vestindo seu uniforme
novamente desde sua queda surgindo em meio a labaredas, como um sentido de purificação
de sua alma a que Matthew conseguiu recuperar (Figura 185).
Essa marca católica ainda se intensificaria ao longo dos anos. Em 1998, foi publicado
o arco Diabo da Guarda (Guardian Devil), de autoria de Kevin Smith. Na história, Matt
Murdock estava em um confessionário quando ouviu dois batimentos cardíacos rápidos e
assustados, um dos batimentos é de um bebê e outro o de uma jovem. Ele tentou alcançá-los,
pois percebeu que estavam sendo perseguidos, mas falhou quando foi obrigado a confrontar
dois homens em um carro. Mais tarde, eles apareceram na porta de seu escritório. A jovem
mãe da criança afirmou que o bebê supostamente se tornaria o salvador da humanidade. Já um
senhor chamado Macabres tentou convencer Matt que o bebê na verdade seria o anticristo.
Ao sair ele deixou com Matt um pequeno crucifixo. A partir desse momento, o
Demolidor começou a experimentar um crescente estado de delírio, chegando a tentar matar a
criança, além de quase se suicidar. Macabres o avisou que sua vida seria amaldiçoada pela
proximidade com a criança e as fatalidades se sucederiam: Karen Page retornou dizendo que
contraiu o vírus HIV e seu sócio, Foggy Nelson, foi preso por assassinato. Diante de tantas
dúvidas sobre sua crença e com sua vida dilacerada, Matt pediu ajuda de sua mãe, a freira
Irmã Maggie e depois de descansar, Karen foi até o seu encontro.
O Mercenário, contratado por Macabres, foi à igreja da Irmã Maggie e promoveu um
verdadeiro massacre até descobrir e raptar o bebê, que Matt havia deixado com a Maggie. O
Demolidor apareceu, mas no meio do confronto com o vilão, não conseguiu evitar que Karen
Page fosse morta pelo Mercenário que atravessou seu peito com um dos bastões do próprio
Demolidor.
349
Figura 179 –
Analogia com a
Pietá, de
Michelangelo. The
Daredevil v1 nº229.
Abril de 1986.
Figura 185 –
O renascimento do
Demolidor.
The Daredevil
vol.01 nº232.
Julho de 1986.
A narrativa terminou com a revelação que a história do bebê era uma farsa e que da
verdadeira identidade de Macabres, o vilão ilusionista Mistério (Mysterio), que desafiou o
Demolidor, pois o vilão foi diagnosticado com câncer terminal e pretendia vencer o
Demolidor pelas suas crenças já que essa seria a última luta da sua carreira criminosa. Ao
final, percebendo que o Demolidor não enlouquecera a ponto de matá-lo, Mistério cometeu
suicídio atirando contra a própria cabeça.
Havia alguma coisa em relação à Igreja e mais especificamente, aos ideais católicos de
pecado, penitência e redenção que se enquadravam no Demolidor. A obsessão do herói pela
justiça e sua devoção para ajudar os necessitados o tornavam “um dos heróis mais cristãos”.
Isto trouxe Matt a uma crise de fé que foi agravado pela morte de um ente querido. A história
terminou sem qualquer forma de violência em que Matt resolvido seus problemas, falava ao
confessionário com um padre.
qual posteriormente foi revelado que o ‘J’ do nome era Jacob, um nome comum dentro da
cultura judaica. Mas durante os anos 1960 (e por muito tempo depois), houve um forte tabu
em quadrinhos contra fazer referência à afiliação religiosa do mundo real de personagens
principais. Assim, quatro décadas depois que a identidade judaica do Coisa foi revelada.
Em retcons foi revelado que Ben Grimm foi criado na Yancy Street, Lower East Side,
um bairro pobre em Nova York. Essa vida de pobreza e privações moldaram Grimm como um
sobrevivente das ruas. Seu irmão mais velho Daniel Grimm, a quem Ben idolatrava foi morto
em uma briga entre gangues de rua quando Ben tinha oito anos. Após a morte de seus pais,
Ben foi criado por seu tio Jake. Anos mais tarde, Ben entrou para a Empire State University
graças a uma bolsa de estudos integral, onde conheceu Reed Richards, seu futuro aliado no
Quarteto Fantástico chamado de Senhor Fantástico.
Essa parte da vida do personagem foi adaptada sobre a vida de um de seus criadores,
Jack Kirby. O quadrinista cresceu no bairro de Delancey Street, localizado no mesmo Lower
East Side, cujo irmão mais velho morreu quando ele era jovem. Além disso, seu pai se
chamava Benjamin e que seu nome era Jacob no nascimento. 517 Na realidade, o próprio Kirby
admitiu que o Coisa funcionava como um Alter ego para ele mesmo com suas reclamações
habituais e seu humor ácido, marcas do personagem.
Em uma história publicada em 2002, Ben Grimm retornou ao seu antigo bairro para
encontrar o Sr. Sheckerberg, dono de uma loja de penhores que ele tinha conhecido quando
era criança. Flashbacks durante a narrativa revelaram a herança judaica de Grimm. No
desenrolar da trama, Sheckerberg foi atingido por uma explosão durante um confronto no
local. O Coisa então se postou de frente para o homem ferido na vizinhança na qual Ben foi
criado e parado olhando o homem ele ficou abatido, pois mesmo com seu poder, ele nada
poderia fazer para ajudá-lo. Então ele percebeu que existiria algo que poderia fazer. A seguir
Ben Grimm dobrou seus joelhos e começou a rezar a Shemá518 em hebraico.
Desse modo, o Coisa foi depois de várias aparições desde 1961 revelado aos leitores
como uma pessoa de fé. Mas havia algo mais do que apenas essa revelação. Ao final, o Sr.
Sheckerberg foi revivido e se envolveu em uma discussão com Grimm sobre fé:
“Sheckerberg: Todos esses anos nos noticiários, e eles nunca mencionaram que você
é judeu. Eu pensei que você tivesse um pouco de vergonha disso.”
517
PACKER, Sharon. Superheroes and Superegos: Analyzing the Minds Behind the Masks. Santa Barbara:
ABC-CLIO, 2010, p.168.
518
Shemá Israel são as duas primeiras palavras da seção da Torá que constitui a profissão de fé central do
monoteísmo judaico. Judeus praticantes consideram o Shemá como a parte mais importante do serviço de oração
no judaísmo, e sua recitação duas vezes por dia como um mitzvah (mandamento religioso). Normalmente é
comum para os judeus recitar o Shema como suas últimas palavras e para os pais a ensinar os filhos a dizer que
antes de ir dormir à noite.
352
Ao final, Grimm devolveu um cordão com a estrela de Davi a Sheckerberg que havia
sido roubado do idoso por seu irmão Daniel. Embora sensibilizado pelo ato, Sheckerberg
deixou que Ben permanecesse com o cordão como uma forma de recuperação de sua fé. Ben
Grimm aparentemente nunca foi um frequentador de sinagoga quando adulto, mas ele ainda
se lembrava das orações judaicas e ele pensou de si mesmo como judeu.
Em uma história posterior, Grimm concordou em celebrar o seu Bar Mitzvah proposto
por um rabino. O religioso explicou que fazia 13 anos – segundo a contagem das narrativas da
Marvel – que Ben Grimm se tornou o Coisa, ou seja, que ele teria renascido para uma nova
vida e que ele estaria em idade hábil a fazer o Bar Mitzvah que perdeu quando jovem. Afinal,
pela crença judaica, 13 anos é a idade que um menino judeu celebra o seu Bar Mitzvah,
520
passando a se tornar efetivamente responsável pelos seus atos. Ben se sentiu feliz ao ler a
Torá e a passagem sobre Jó, que teve de sacrificar tudo aquilo que tinha por Deus, para ao
final se ver recompensado (Figura 187).
Outro caso da influência judaica foi a personagem Kitty Pryde, também conhecida
como Lince Negra (Shadowcat). Criada em 1980 por Chris Claremont e John Byrne, Kitty era
uma adolescente de 13 anos moradora do subúrbio de Chicago um nível de inteligência
elevada e apaixonada por balé. Mike Madrid explica que Kitty seria talvez a primeira
adolescente super-heroina realista dos comics americanos com todas as falhas e charme que
advêm de sua juventude – corajosa, brilhante, valente, mas também insegura, volúvel e
521
imatura. Kitty ainda comportou de maneira assustada com iminente divórcio de seus pais,
assim como quando ela descobriu seu poder mutante para caminhar através de objetos sólidos
deixando seu corpo de forma etérea (Figura 188 e 189).
519
KESSEL, Karl & IMMONEN, Stuart. Remembrances of things past. Fantastic Four v3 nº56 – Nova York:
Marvel Comics, agosto de 2002, p. 28-30.
520
B'nai Mitzvá (filhos do mandamento) é o nome dado à cerimônia que insere o jovem judeu como um membro
maduro na comunidade judaica. Quando um judeu atinge a sua maturidade (aos 12 anos de idade, mais um dia
para as meninas; e aos 13 anos e um dia para os rapazes), passa a se tornar responsável pelos seus atos, de acordo
com a lei judaica. Nessa altura, diz-se que o menino passa a ser Bar Mitzvá (filho do mandamento) e a menina
passa a ser Bat Mitzvá (filha do mandamento).
Ao completar 13 anos, o homem é chamado pela primeira vez para a leitura da Torá. Antes desta idade, os pais
são responsáveis pelos atos dos filhos. Depois desta idade, os rapazes e moças podem finalmente participar em
todas as áreas da vida da comunidade e assumir a sua responsabilidade na lei ritual judaica, tradição e ética.
521
MADRID, Mike. The supergirls: fashion, feminism, fantasy, and the history of comic book heroine.
Exterminating Angel, 2011, p.232.
353
Além de tudo, foi adicionado o componente de sua religião. Ela também era judia, o
que era algo novo para o mundo de heróis de quadrinhos WASP. Embora não detalhe desde o
início, a religião de Kitty foi exposta na sua primeira aparição. Quando seu recrutamento foi
disputado entre os X-Men e o Clube do Inferno (Hellfire Club) podemos perceber um
pingente com a estrela de Davi no pescoço de Kitty, o que passou sutilmente pela trama, mas
que aguçaria a curiosidade dos leitores (Figura 190).
A jovem personagem foi bem recebida pelo público e não demorou muito para ela se
tornar membro regular dos X-Men, sendo uma das favoritas dos fãs. Os leitores identificavam
em Kitty alguém próximo a eles, com as mesmas angústias e sonhos. Kitty ficou muito
próxima dos 3 mutantes que a recrutou. Ela adotou Tempestade como uma grande amiga,
considerando como uma irmã mais velha; tinha uma forte atração por Colossus, que embora
alguns anos mais velho, era quem mais se aproximava de sua idade e Wolverine que passou a
ser seu grande professor na equipe.
Tempos depois o mestre nas artes marciais de Wolverine, Ogun, sequestrou Kitty
Pryde no Japão e por meio de magia alterou sua personalidade transformando numa grande
ninja contra Wolverine. O mutante conseguiu recuperar a consciência de Kitty e matou Ogun.
Contudo, a consciência da adolescente retornou mais madura graças ao aprendizado ninja que
Ogun lhe passou. A partir de então Kitty Pryde passou a ser conhecida como Lince Negra.
O fato de ser judia provocou em Kitty uma sensação de ser “uma minoria dentro da
minoria”. Ela tinha percepção que sua dupla condição a imprimia mais preconceito do que os
demais mutantes sofriam. Em um discurso sobre um jovem mutante que cometeu suicídio
após ter seu segredo revelado a público, Kitty se classificou como “uma pirralha quatro-olhos,
sem peitos, CDF, judia, uma aberração pretensiosa do Xavier”. 522
Ou seja, Kitty reconhecia
que ela possuía vários estereótipos tidos como motivo de chacota para boa parte da população.
Em um episódio recente, Kitty Pryde pronunciou talvez o seu discurso definitivo a
respeito dos estereótipos. Quando estavam saindo para uma missão, os X-Men originais,
vindos do passado, começaram a discutir sobre o discurso feito por Alex Summers durante
uma coletiva de imprensa. Alex havia dito que: “a palavra Mutante é divisiva” e que os
mutantes são “todos Humanos”, ao finalizar, ele pediu que “Não nos chamem de mutantes. A
palavra mutante representa tudo o que odeio”. Ao ouvir o discurso Kitty não ficou satisfeita
com o que acabara de ouvir e conversou com os X-Men que estava treinando:
522
CLAREMONT, Chris & GUISE, Jackson. We are only foolin’. The New Mutants vol.01 nº45. Nova York:
Marvel Comics, novembro de 1986, p.24.
354
Figura 188 e 189 – Kitty Pryde no início da carreira e Figura 168 – Kitty Pryde e sua
agora. The Uncanny X-Men v1 nº142 – Fevereiro de estrela de Davi. The Uncanny X-
1981\ The Astonish X-Men nº16 – Outubro de 2006. Men v1 nº129 – Janeiro de 1980.
“Eu sou judia. Eu não tenho um, abre aspas, nome judeu, fecha aspas. Eu não pareço
ou soou judia, seja lá como isso soe ou se pareça... Então, se você não soubesse que
eu sou judia, você não teria como saber... A menos que eu te falasse. O mesmo vale
para minha mutação.
Eu não preciso usar um visor ou tenho pelos azuis pelo meu corpo. Eu posso andar
por ai. Apenas uma garota nesse mundo. Mas... Eu não sou. Quando eu tinha 13
anos, antes da minha mutação ativar, eu era apaixonada por esse cara no meu
colégio. Apaixonada... E eu o seguia por todo lugar como um cachorrinho porque eu
era uma garota idiota de 13 anos. E um dia ele viu um rabino passando pela rua e fez
o PIOR comentário antissemita... Sequer irei repetir.
Ele apenas disse essa coisa terrível e riu. Riu e riu. E... e meu coração se quebrou e
meu sangue ferveu. Realmente ferveu. Eu virei pra ele e gritei: Eu sou judia! E ele,
355
ele apenas encarou a mim como se ele sequer soubesse que havia feito algo errado.
Ou talvez ele não soubesse processar o que havia dito. Mas então eu cheguei em
casa e depois de ter me acabado de chorar, minha primeira decepção amorosa... Eu
percebi que estava... talvez pela primeira vez... Eu estava ORGULHOSA de mim
mesma.
Eu SOU judia. Eu SOU uma mutante. E eu quero que as pessoas saibam quem e o
que sou. Eu digo isso a todos, porque, ei, se vamos ter um problema com isso, eu
gostaria de saber. Então, sem ofensa ao seu irmão Scott, mas ele com certeza não
está falando por mim.” 523
Kitty colocava sua condição de judia acoplada à sua natureza mutante. Para ela, não
haveria grandes distinções entre as duas classificações. Ela clamava que as pessoas que a
ouvissem pudessem se colocar como a pessoa discriminada e entender o quanto esse deboche
poderia ser humilhante para quem o sofreu. Kitty defende a diversidade de pessoas e entendia
que quaisquer umas das características descritas por ela fazem dela uma minoria no mundo ou
o objeto de ódio de alguém.
A maioria dos super-heróis sofreram uma perda trágica. No entanto, apesar de suas
perdas, ou às vezes por causa delas, eles ganharam um sentimento de grande atribuição,
sempre tentando consertar algo que foi dilacerado. Suas histórias apresentaram uma parábola
subliminar para a humanidade: Nós perdemos a nossa verdadeira identidade e precisamos
recuperar o que foi tirado de nós. Aparentemente, em algum lugar no fundo de nossa psique,
entendemos nossa condição de criaturas caídas.
O herói então traria a recompensa novamente para a sociedade, mas não sem primeiro
encarar um último teste de valor, na qual algumas vezes traria figurativamente ou ainda a
morte literal para o personagem antes um atalho de ressurreição ocorresse. Ao proteger os
fracos e defender a justiça, eles queriam restaurar um pouco do Éden para o mundo. Os super-
heróis normalmente vêm de uma revelação em que foram encarregados de ajudar os outros e
lutar contra as forças do mal. A restauração do Éden significaria que o inimigo da morte, da
humanidade final foi derrotado e a comunhão com o criador do Jardim foi novamente
restaurada.
A dimensão religiosa do dever político nos EUA se traduziria num compromisso ético
com o bem público e essa ética só poderia ser aprendida e transmitida através da religião. A
constituição americana proíbe a instituição de uma religião oficial, mas garantiria a liberdade
religiosa, o que se traduziria num poderoso e positivo significado político, já que essa
liberdade garantiria a existência de tantas fontes quantas possíveis e necessárias para a
formação de virtuosos valores éticos.
523
BENDIS, Brian Michael & IMMONEN, Stuart. The All-new X-Men nº13. Nova York: Marvel Comics,
agosto de 2013, p.13.
356
524
LOURO, Guacira Lopes (Org.). Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista.
Petrópolis: Vozes, 1997, p. 28.
525
OLIVEIRA, Selma Regina Nunes. Mulher ao quadrado: As representações femininas nos Quadrinhos norte-
americanos: Permanências e ressonâncias (1895-1990). Brasília: Editora UnB, p. 62.
526
Ibidem, p. 63.
357
No que concerne à Marvel, ainda nos anos 1940 passavam, a Timely tentou lançar
mão de uma grande variedade de outros gêneros além de super-heróis procurando o seu nicho
no mercado com animais engraçados, romances, crime, westerns e muitas histórias destinado
ao público feminino. A primeira revista da Timely com uma mulher protagonista foi lançada
em 1942 com título Miss Fury, porém a série foi uma reimpressão de tiras de jornal do mesmo
nome distribuída pela Bell Syndicate. Originalmente chamado de Black Fury, posteriormente
passou a ser conhecida como Miss Fury, cujo alter ego era a rica socialite Marla Drake. Miss
Fury usava um macacão colante quando lutava contra o crime e não tinha superpoderes.
Na mesma década, os quadrinhos Timely brilhavam com novas super-heroinas como a
Blonde Phantom e Miss America. Essa última também teria um título solo embora o heroísmo
logo foi relegado para um papel secundário e a revista começou a se concentrar em histórias
de quadrinhos de romance adolescente, mais artigos sobre temas como culinária, moda e
maquiagem. Na segunda edição - que contou com uma foto de cobertura de uma modelo
desconhecida vestindo o traje Miss America - também introduziu a personagem de humor
adolescente Patsy Walker em 1944, juntamente com Nellie the Nurse e Millie the Model.
Apesar do gênero de super-heróis ter diminuído ao final da década de 1940, os
criadores encontraram o sucesso depois de tendências da cultura pop com histórias de
western, suspense, horror e contos de ficção científica. Embora o foco do recém-criado
Comics Code estivesse nos quadrinhos de terror e de crime repletas de cenas chocantes, até
mesmo os títulos de romance não escapou de seu escrutínio, tomando cuidado com a
exposição de imagens que poderiam remeter a alguma conotação sexual.
Na década de 1960, mudanças radicais afetaram o mundo dos quadrinhos. A Marvel
estreou em 1961 e as histórias de super-heróis fizeram um retorno na editora. Essa foi uma
década de experimentação cultural com talentos criativos de áreas artísticas diversas como os
Beatles, Andy Warhol ou Roy Lichtenstein. Da mesma forma, a Marvel teve uma abordagem
inesperada para super-heróis que ecoaram com a contracultura e a juventude da época. Em
vez de heróis idealizados, os personagens da Marvel tinham falhas e problemas do mundo
real. Ao mesmo tempo a explosão de super-heróis afetou outros gêneros: os quadrinhos de
romance não tinham o mesmo apelo junto aos leitores, em que, por exemplo, a revista de
Patsy Walker foi cancelada depois de 20 anos ininterruptos.
Ao mesmo tempo as transformações culturais da década foram acompanhadas por
mudanças sociais. Nesse sentido, os movimentos feministas passaram a ganhar visibilidade
nos anos 1960. Nos Estados Unidos tiveram como liderança o trabalho de Betty Friedan, “A
mística feminina” publicado em 1963 e a organização, em 1966, do NOW (National
358
527
Para maiores informações ver: FRIEDAN, Betty. Mística Feminina. Petrópolis: Vozes, 1971.
528
PEDRO, Joana Maria. Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero na pesquisa histórica. História, v.24, n.
1, p. 77-98, 2005, p.81-2.
359
mostrar que já atingiu a maturidade, embora algumas atitudes evidenciadas nas histórias
indicassem o contrário.
O terceiro membro da equipe – já descrito nesse capítulo - acabaria por ser o mais
popular entre os leitores. Seguindo os arquétipos citados por Lee, esse personagem faria a
linha cômica da história, seja por seu comportamento e atrito com os outros, seja por seu bom
humor. Ben Grimm, o Coisa possuía superforça e resistência sobre-humanas, além de uma
aparência medonha com o corpo coberto de rochas de cor alaranjada – alguém que teria mais
características de um vilão do que de um herói.
A seguir, os autores conceberam a mocinha da história que seria namorada do líder e
ao mesmo tempo protagonista da história. Contudo, com frequência ela se mostraria mais
frágil do que os outros membros da equipe. Inclusive foi dado à personagem um codinome
que remeteria a essa situação de proteção: a Garota Invisível. Para marcar o contraste, vale
lembrar que os personagens masculinos à época, tinham em seus codinomes o termo
“homem”, ao invés de “garoto”, reforçando sua condição viril em comparação às mulheres.
Seu poder consistia no dom da invisibilidade de todo seu corpo, o que permitia espionar ou
fugir surpreeendendo o adversário. Todavia, conforme ela utilizava seu poder, ela
enfranquecia, portanto, não conseguia controlá-lo por muito tempo. Logo, os atributos da
personagem acabavam se diluindo pela sua fragilidade costumeira.530
Assim sendo, enquanto os três personagens masculinos demonstravam desenvoltura no
combate, a personagem feminina se mostrava indefesa. Nas primeiras histórias do Quarteto,
Susan eventualmente era capturada por algum inimigo que obrigava o restante da equipe a
realizar o seu resgate. Mesmo com super-poderes, a figura feminina ainda se apresentava
incompleta quando comparada com a figura masculina. Apenas dois anos após a criação do
grupo, a Garota Invisível adquiriu a capacidade de projetar campos de força de grande
resistência e tornar outros objetos e até pessoas invisíveis.
Além disso, a concepção de Susan não fugiu aos estereótipos femininos.
Constantemente quando era convocada para uma missão, ela aparecia em salões de beleza,
lojas de departamento comprando roupas ou tomando chá com as amigas. Ou seja, para os
quadrinistas homens as preocupações que afligiam a rotina de Susan seriam de natureza
estética ou consumista. Ademais, o visual de Susan também era bastante modificado, pois seu
cabelo aparecia modificado com frequência nas histórias do Quarteto: ora aparecia curto, ora
comprido ou seguindo os penteados da moda à época. Essa imagem da Garota Invisível se
530
OLIVEIRA, Selma Regina Nunes. Op. Cit., p. 111.
361
fortaleceu ainda mais quando em 1965 e 1969 ela casou e se tornou mãe respectivamente
como um enaltecimento do núcleo familiar. 531
Assim, as narrativas ao longo das décadas de 1960 e 70 retrataram a Garota Invisível.
Contudo, a entrada do quadrinista John Byrne daria uma nova personalidade para a
personagem. Byrne era um artista em ascensão no início dos anos 1980. Inglês naturalizado
canadense, seu trabalho pelo qual ficou mais conhecido fora sua fase na revista X-Men na
qual trabalhou ao lado de Chris Claremont produzindo uma das fases da equipe mutante mais
elogiadas pelos leitores, sendo um dos responsáveis pela consolidação de Wolverine como um
dos expoentes da Marvel.
Ao assumir roteiro e desenhos da revista do Quarteto Fantástico em 1981, Byrne deu
uma nova guinada para o grupo tendo permanecido por cinco anos à frente da publicação e
destacadamente a melhor fase da revista desde a saída de Stan Lee e Jack Kirby do título em
1970. Seu objetivo era justamente trazer de volta os elementos que fizeram a revista ser tão
aclamada em seu início. Conhecido por exaltar personagens femininos dando-lhes
personalidade forte, Byrne fez da Garota Invisível o membro mais poderoso do Quarteto.
Nesse sentido, Byrne procurou enfatizar os poderes de Susan e os ampliando ainda
mais. Com isso, Susan passou a criar as mais diversas formas de objetos sólidos, projetar
campos de forças invisíveis mais poderosos ainda e simular telecinese532 e poder de voo. Seus
poderes deixaram de ter um caráter meramente defensivo para se tornar uma poderosa força
de ataque. Com todo esse poder a personagem cresceu a ponto de assumir a liderança do
Quarteto Fantástico Reed Richards esteve desaparecido. Embora Reed tenha retornado mais
tarde, essa posição de líder ajudou firmá-la nos anos posteriores como uma das protagonistas
mais experientes.
Contudo, o ponto principal que incomodava Byrne era o fato de Susan usar o
codinome Garota Invisível. Afinal, alguém com mais de vinte anos de idade, casada com filho
ser chamada de “garota” soava como algo incoerente. Para mudar isso, inicialmente Susan
engravidou em uma segunda gestação. Todavia, tal como a gestação de seu primeiro filho,
Franklin, ela apresentou problemas só que dessa vez ainda maiores graças à radiação presente
em seu corpo e fato da concepção ter ocorrido fora da Terra na dimensão da Zona Negativa.
Durante uma forte crise Susan teve que ser socorrida às pressas, pois tanto ela quanto
o bebê poderiam morrer. Precisando de ajuda especializada, Susan só poderia ser atendida
531
GUERRA, Fábio V.. Super-heróis Marvel e os conflitos sociais e políticos nos EUA (1961-1981).
Dissertação (Mestrado em História) – Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2011, p.168.
532
Capacidade de mover objetos com a força da mente sem utilizar o corpo.
362
pelo vilão Doutor Octopus (Doctor Octopus) especialista nesse caso de radiação e o Senhor
Fantástico vai ao seu encalço. Após uma luta corporal com o vilão, Octopus concordou em
ajudar, mas chegando ao hospital onde Susan estava era tarde demais: ela teve um aborto
espontâneo e perdeu o bebê.
A perda da criança deu uma maior maturidade para a personagem. Por anos a função
de Susan no Quarteto era mais para unir os membros da equipe do que atuar como heroína
fazendo o papel de mãe e filha dos três. Ela consolava Bem Grimm por sua aparência
imutável como Coisa. Ela reprimia a impulsividade de seu irmão Johnny. Ela atuava como
confidente de Reed Richards, incentivando-o em seus inventos. Ao mesmo tempo, o fato de
Reed ser mais velho, pôs Susan em uma condição submissa de filha, a qual vivia à sombra do
homem mais velho. Esse por sua vez demonstrava impaciência com Susan com a aparente
imaturidade dela e quando sua natureza feminina confrontava seu raciocínio. 533
O trauma pelo aborto fez a Garota Invisível repensasse seu papel como membro do
Quarteto e veio à tona suas frustrações de anos protegida pelos demais membros homens da
equipe, sendo acometida por acessos de raiva. Os problemas chegaram ao ápice quando Susan
foi capturada pelos vilões Monge do Ódio (Hatemonger) e Homem-Psíquico (Psycho-Man) e
manipularam sua mente transformando-a na vilã Malícia (Malice). Sob essa nova
personalidade, Susan pode utilizar ao máximo seus poderes e movida pelo ódio atacou os
demais membros do Quarteto (Figura 191).
Vestida com uma roupa sensual em contraste com o uniforme pudico do Quarteto e
usando uma máscara e colar repleto de pontas de ferro. Quando ela confrontou seu marido
Reed e seu irmão Johnny, ela mesma se desmascarou e externou todo o ressentimento
incubado por ter sido considerada por anos o membro mais fraco da equipe (Figuras 192 e
193). Assim, Malícia os atacou com extrema violência quase os matando até que Reed
resolveu encarar Susan despejando o rancor que ela dizia sentir até culminar com um tapa que
Reed desferiu no rosto da esposa. Atordoada com o gesto de Reed, Susan partiu para o ataque
contra seu marido até que enfim recobrou sua verdadeira personalidade.
Assim sendo, a Garota Invisível partiu para uma vingança contra o Homem-Psíquico.
Após alguns embates entre o Quarteto Fantástico e o vilão, Susan finalmente encarou seu
algoz e possuída pela raiva ela perdeu o controle de sua mente usando sua caixa manipuladora
de emoções contra o vilão, quase o matando. Ao final da narrativa, Susan foi consolada por
533
MADRID, Mike. The supergirls: fashion, feminism, fantasy, and the history of comic book heroine.
Exterminating Angel, 2011, p.111.
363
Reed mediante todo sofrimento que ela passou e dando o mérito da vitória dessa missão do
grupo para ela. Eis que Susan respondeu:
“O Homem-Psíquico fez mais do que mexer com minhas emoções. Ele me forçou a
olhar para os cantos mais profundos da minha alma, me forçando a confrontar quem
eu sou, o que eu me tornei.
Quando voamos para o cinturão de raios cósmicos, quando ganhamos os nossos
superpoderes, nós perdemos algo. Uma inocência. A ingenuidade infantil.
Por muito tempo eu tentei continuar como se nós ainda fossemos as mesmas pessoas
que costumavam ser. Como se eu ainda fosse a mesma.
Mas eu não sou. Não depois de tudo o que aconteceu para nós. Não depois do que o
Homem-Psíquico fez comigo.
Não há mais a Garota Invisível, Reed. Ela morreu quando o Homem-Psíquico
retorceu sua alma.
De agora em diante, eu sou a Mulher Invisível!”534
Enquanto esteve à frente das narrativas do Quarteto Fantástico, John Byrne produziu
uma série de mudanças na mitologia dos personagens. Conforme debatido anteriormente o
novo papel de Susan Storm no elenco pode ser visto como o ponto principal. Contudo, a
introdução de uma heroina nas histórias teria um papel tão relevante quanto em 1984, quando
o Coisa foi substituído na equipe pela Mulher-Hulk (She-Hulk).
A Mulher-Hulk foi criada por Stan Lee e John Buscema em 1980 em revista com
título próprio. Ela era a advogada criminalista Jennifer Walters radicada na Califórnia. Certo
dia, Jennifer recebeu em seu escritório a visita de seu primo Bruce Banner, o alter ego do
Hulk. Bruce procurou sua prima para restabelecer contato perdido há anos e desabafar sobre o
trauma que o Hulk provocou em sua vida.
Contudo, nessa época Jennifer estava empenhada em defender o criminoso a quem um
gângster poderoso de Los Angeles havia incriminado pela morte de um de seus guarda-costas.
Enquanto Jennifer levava Bruce para sua casa, ela sofreu um atentado provocado um dos
homens mandados pelo gângster para matá-la. Vendo a prima perder muito sangue devido ao
534
BYRNE, John. Revolution! The Fantastic Four v1 nº284. Nova York: Marvel Comics, novembro de 1985,
p.32.
364
ferimento de bala, Banner improvisou uma transfusão de sangue, sabendo que ambos
possuíam o mesmo tipo sanguíneo. Quando viu que Jennifer estava fora de perigo, Bruce
desapareceu, temendo que a tensão o transformasse no Hulk.
Mais tarde, Jennifer foi levada para um hospital e os efeitos da transfusão com sangue
alterado pela radiação gama se manifestaram pela primeira vez quando os bandidos que
tentaram matá-la se disfarçaram de médicos e entraram no hospital para concluir o serviço.
Ao reconhecê-los, o ódio da jovem desencadeou uma transformação em seu corpo derrotando
os criminosos. Jennifer se tornou a versão feminina do Hulk, conhecida como a Mulher-Hulk.
A revista a que estrelava chamada The Savage She-Hulk teve 25 edições terminando no início
de 1982.
Diferentemente de seu primo Bruce, Jennifer mantinha a consciência quando se
transformava. Conforme debatido no capítulo 03 sobre as múltiplas personalidades do Hulk,
sob a forma da Mulher-Hulk, Jennifer Walters externalizava toda uma sensualidade reprimida
em sua forma humana. Como Mulher-Hulk ela tinha cerca de dois metros de altura com um
corpo bem torneado. Mesmo com o protagonismo na série, a personagem não ficou imune de
estereótipos relativo à sexualidade das mulheres, pois seus seios eram aumentados quando
Jennifer se transformava e frequentemente nos desenhos suas nádegas ganhavam destaque
graças ao vestido rasgado que a acompanhava a cada transformação (Figura 195).
Além disso, o termo “selvagem” serviu para designar a heroina, enquanto que sua
contraparte masculina utilizava o adjetivo “Incrível Hulk”, mesmo que o Hulk se apresentasse
mais irracional que sua prima. Isto decorreu porque no entendimento dos quadrinistas, o
comportamento da Mulher-Hulk diferia do padrão feminino, pois a suposta delicadeza das
mulheres foi substituída por uma postura agressiva. Já a natureza masculina do Hulk apenas
potencializava a masculinidade, a força, o vigor, a virilidade e a coragem, ou seja, as
características que uma sociedade como a americana esperaria do perfil de um homem ideal.535
Apesar disso, a Mulher-Hulk pode ser representada como um símbolo da mulher
independente, pois ocupava uma posição de destaque como advogada sendo muito respeitada
em seu meio profissional, não tendo qualquer homem para lhe sustentar. Ademais, Jennifer se
envolveu em mais de um relacionamento ao longo da série, demonstrando que o padrão
imposto para as personagens femininas sobre relacionamento estável havia se transmutado.
Alguns meses depois do cancelamento do título, a Mulher-Hulk se juntou aos
Vingadores em uma sugestão da líder da equipe na época, a Vespa, de aumentar o número de
535
BEDERMAN, Gail. Manliness and Civilization: A Cultural History of Gender and Race in the United States,
1880-1917, Chicago, University of Chicago Press, 1995.
365
heroinas na superequipe. Feito esse consumado quando a primeira Capitã Marvel (Monica
Rambeau) foi recrutada e a equipe passou a ter o mesmo número de membros de ambos os
sexos pela primeira vez. Assim, a Mulher-Hulk passou a ter destaque dentro do Universo
Marvel, despertando o interesse de John Byrne.
Byrne aproveitou o evento de Guerras Secretas para alterar a configuração padrão do
Quarteto Fantástico substituindo o Coisa pela Mulher-Hulk. Em certo ponto, a Mulher-Hulk
foi exposta a intensa radiação enquanto fechava aparelho atômico que estava preste a
explodir. A radiação teve um efeito mutagênico, fazendo com que ela não mais revertesse à
forma humana, vindo de encontro com seu desejo pessoal de ser a Mulher-Hulk em tempo
integral. Seu uniforme passou a ser próximo ao utilizados pelos demais heróis em substituição
ao vestido rasgado de sua primeira aparição (Figura 196).
Mas o principal ponto feito por Byrne foi quando a Mulher-Hulk saiu do Quarteto
Fantástico e passou a estrelar um novo título solo escrito e desenhado pelo próprio John
Byrne. The Sensational She-Hulk foi lançado em 1989 fazendo uso da metalinguagem536 nas
narrativas da heroina. Ou seja, nessas histórias a Mulher-Hulk tinha consciência que era um
personagem de história em quadrinhos. Segundo o filósofo Roy Cook, Byrne usou o conceito
de metaquadrinho nas narrativas da Mulher-Hulk. Esse conceito era qualquer quadrinho que
atraísse atenção sobre alguns aspectos de si e de sua criação, no qual o aspecto de ‘meta’ da
narrativa tivesse a intenção não apenas de impulsionar a história, mas também forçar o leitor a
pensar sobre a própria natureza da narrativa. 537
Desse modo, esse tipo de autoconsciência remetia ao termo “quebrando a quarta
parede” em que o personagem metaficcional autoconsciente falava diretamente ao leitor ou
com os quadrinistas produtores. Como característica desse processo, era comum a heroína ser
retratada de frente como se estivesse conversando com o leitor ou ainda “rasgasse” a página
em que estava ou andando por entre os anúncios e quadros da revista (Figuras 197 e 198). Isto
contribuiu para o tom irreverente da revista, na qual a personagem tinha narrativas non-sense,
ou seja, um estilo característico de humor perturbado e sem sentido.
Assim, Byrne fez da Mulher-Hulk um sucesso entre os leitores de ambos os sexos,
pois reforçou a característica independente da personagem apostando em uma nova narrativa
que saía do tradicional dos comics de super-heróis para uma abordagem mais suave e
humorística. Nesse caso, reforçou ainda mais a mudança de título da Mulher-Hulk de
536
Linguagem usada para descrever e estudar outras linguagens.
537
COOK, Roy T. Eu sou feita de tinta: Mulher-Hulk e Metaquadrinhos. In: IRWIN, William & WHIDE, Mark
(coords.) Os Vingadores e a filosofia – Os pensamentos mais poderosos. São Paulo: Madras, 2015, p.62.
366
‘selvagem’ criado por Stan Lee para a ‘sensacional’ de John Byrne, pois suas habilidades
metaficcionais ganharam contornos que impressionaram os leitores.
de levantar pesos de várias toneladas e poder diminuir a densidade de seu corpo a ponto de
torná-lo tão intangível quanto um espectro ou aumentá-lo até se tornar tão duro quanto
diamante. Além disso, seus padrões cerebrais foram gravados de um antigo membro dos
Vingadores conhecido por Magnum (Wonderman) que foi dado como morto anos antes.
O casamento entre os dois causou polêmica, pois se tratava do romance de uma
humana – apesar de mutante – com um ser artificial como um androide. Isto poderia ser
comparado aos problemas que casais interraciais encaravam no mundo real na década de
538
1970. Nesse caso específico da ficção, não seriam humanos de raças diferentes, mas seres
de naturezas diferentes. Por ser uma criatura robótica, o Visão não teria sentimentos humanos,
além do fato que seria impossível constituir uma família dado seu corpo ser apenas artificial.
Mas desde sua aparição isso tem se mostrado o oposto, pois frequentemente o personagem
apareceu chorando, com raiva e, principalmente demonstrando amor pela Feiticeira Escarlate
(Figura 199). Segundo o filósofo Charles Klayman, apesar do ceticismo de alguns dos
Vingadores, um androide e uma humana poderiam se amar em um sentido significativo, pois
não importaria sua natureza dos seres envolvidos, “mas observar quais são suas ações,
sentimentos, conduta e pensamentos.“ 539 Apesar de todas as adversidades, os dois se casaram.
O casal viveu na Mansão dos Vingadores durante um tempo e nessa época Wanda teve
treinamentos de bruxaria com uma verdadeira feiticeira chamada Agatha Harkness e também
com o Doutor Estranho. Depois de um tempo, a Feiticeira Escarlate conseguiu ter mais
concentração com seus poderes, tornando-se capaz de controlar sua força mutante pela
energia do caos. A seguir, o casal comprou uma casa em Nova Jersey e se afastaram dos
Vingadores. Nessa época os poderes da Feiticeira aumentaram, tornando-se alteração da
realidade. Desse modo, Wanda conseguiu ser engravidada artificialmente pelo Visão,
nascendo filhos gêmeos chamados Thomas e William.
Logo que os gêmeos nasceram, o casal ingressou nos Vingadores da Costa Oeste
(West Coast Avengers), uma divisão dos Vingadores responsável por defender a metade oeste
dos EUA. Assim, John Byrne assumiu roteiro e desenhos da equipe em 1989 logo após o
ingresso de Wanda e Visão na equipe. Conforme fez em outras revistas, Byrne reformulou as
histórias dos personagens se concentrando no casal. Logo na primeira trama, Byrne efetuou
mudanças no visual e comportamento do Visão. Uma conjuração das principais agências de
espionagem do mundo raptou e desmontou o sintozóide, com o intuito de apagar dados de seu
538
MADRID, Mike. Op. cit., p.161.
539
KLAYMAN, Charles. Amor ao estilo dos Vingadores: Um androide pode amar um humano: In: IRWIN,
William & WHIDE, Mark D. (coords.) Op. Cit., p. 191.
368
cérebro que foram apanhados delas meses antes. O processo apagou também sua
personalidade e danificou sua pele, que ficou quase totalmente branca. O ser frio e albino que
resultou da remontagem optou por utilizar os restos do traje original, que fora rasgado e para
combinar com sua nova cor de pele, eliminou as cores dele também. Sem a existência de
sentimentos, o casamento com Wanda terminou. Percebemos na figura 200 que Byrne soube
demonstrar essa frieza na sequencia em que Wanda beija o Visão, mas esse permanece na
mesma posição sem esboçar qualquer reação.
Todavia, a Feiticeira Escarlate não se conformou com o término do relacionamento e
tentou de todas as formas resgatar a memória do marido. Ao mesmo tempo, Wanda mostrou
os primeiros sinais de instabilidade quando descobriu que os filhos gêmeos que tivera com
Visão eram fruto de seus poderes, usados de forma inconsciente. Dessa forma, as crianças
existiam apenas quando Wanda pensava neles, ou seja, quando tinha outras preocupações ou
estava em combate, seus filhos simplesmente desapareciam da existência. Na realidade, os
gêmeos eram fragmentos perdidos da alma do demônio Mefisto, destruída algum tempo antes.
Como consequência, os filhos de Wanda foram eliminados da existência e ela teve um
colapso mental se tornando uma vilã por um curto período quando seu pai, Magneto a
capturou. Mas graças à intervenção dos Vingadores da Costa Oeste, Wanda restaurou sua
sanidade e voltou para a equipe.
A partir do trabalho de Byrne, a Feiticeira evoluiu muito dentro da equipe, sendo uma
das Vingadoras mais poderosas, mas ao mesmo tempo ela se tornou uma personagem
emocionalmente instável e ao longo dos anos foi responsável por graves crises dentro do
Universo Marvel. O que podemos perceber é que dentro de um argumento misógino das
narrativas Wanda foi retratada como uma mulher nas quais suas necessidades maternas e
matrimoniais superaram tudo o que construiu na vida tais como amizade e trabalho. O papel
que desenvolveu seria o máximo esforço para salvar o âmbito familiar. Diante desses fatos,
essa seria a explicação em ela como mulher não poderia se controlar, pois em uma posição de
grande poder poderia levar ao desastre. A Feiticeira Escarlate parecia ser um problema
persistente para o Universo Marvel, pois seus desejos como mulher eram muito poderosos,
muito incontroláveis.
369
Em suma, apesar de não ter criado nenhuma das três heroínas descritas nos tópicos,
John Byrne foi o responsável em atualizar as personagens dando personalidades mais
marcantes a cada uma, respeitando suas características, mas mesmo assim caiu em
estereótipos femininos. Nesse sentido, Susan Storm continuou sendo a zelosa mãe de família
mesmo assumindo a posição heroica em contraposição à sua suposta fragilidade que apontava
371
suficiente para lidar com elas. Acolhendo-a com sua aluna, ele começou a desenvolver os
poderes telecinéticos da jovem, durando seis anos de treinamento. Depois de concluído, Jean
foi conduzida para fazer parte dos X-Men.
Como única mulher no grupo original era comum que Jean tivesse um papel
secundário em comparação aos demais membros masculinos. Costumeiramente nas narrativas
dos mutantes nos anos 1960, eram os homens que derrotavam os vilões com a Garota Marvel
permanecendo na retaguarda (Figura 201). De acordo com Rebecca Housel, Jean era
“retratada como alguém confiável, leal e inteligente, sem grande autoconfiança e dependente
dos homens à sua volta”. 540
Além disso, por ser a única mulher na equipe ela se tornou alvo
de conquista dos homens que tentaram paquerá-la, mas ela se apaixonou por Ciclope, o único
da equipe que não tentou seduzi-la graças à sua timidez. Antes de assumirem o
relacionamento, os roteiristas exploraram um triângulo amoroso formado pelos dois Jean e
Ciclope e as investidas de Warren Worthington III, o Anjo. Novamente a personagem
feminina topou com o estereótipo. Como Warren era herdeiro de uma família milionária,
frequentemente era exposto que isso seduziria Jean pelo acesso a bens materiais em
detrimento de Ciclope que era órfão criado pelo Professor Xavier. Logo o triângulo se desfez
e Jean e Ciclope se consolidaram como casal.
A ideia de triângulo amoroso seria novamente explorada por Chris Claremont na
década de 1970 quando os X-Men foram reformulados abarcando personagens com origens
em diversos países seguindo a premissa de dar um caráter multiétnico para a equipe, que até
541
então somente apresentava personagens americanos. Nesse caso, o personagem envolvido
como “a outra ponta do triângulo” era Wolverine. O personagem seduziria Jean pelo seu
aspecto selvagem e bruto, contrastando com a personalidade mais moralista de Ciclope, o que
ocasionou em uma rivalidade entre os dois que se estenderia por décadas e debatido
rapidamente no capítulo 5 dessa tese.
Em 1976, Claremont deu a virada definitiva para Jean Grey quando em uma narrativa
ao voltar de uma missão no espaço, a nave em que estavam os X-Men precisava de um piloto
para conduzir a equipe de volta à Terra, mas que necessitaria de alguém para protegê-los
durante a reentrada. Jean então se voluntariou mesmo sabendo que as chances dela sobreviver
eram ínfimas. Assim, Jean conduziu a nave espacial no caminho para a Terra, porém ela foi
atingida por uma tempestade energética. Ao proteger o restante da equipe com escudos
540
HOUSEL, Rebecca. Mito, moralidade e as mulheres dos X-Men. In: IRWIN, William (coord.). Super-heróis
e a filosofia: Verdade, justiça e o caminho socrático. São Paulo: Madras, 2006, p.91.
541
GUERRA, Fábio V.. Op. cit., p.113.
373
telecinéticos, Jean ficou exposta à chamada Força Fênix que assumiu o controle de seu corpo
e colocou Jean em estado de animação suspensa. A nave pousou na Baía de Hudson em Nova
York com os X-Men e logo surgiu a entidade que adotou o nome de Fênix (Phoenix) e se
juntou aos X-Men se fazendo passar por Jean. Logo em sua primeira aparição podemos
perceber a imponência da personagem ocupando meia página vertical da revista nos quais
seus braços erguidos para o alto com os punhos cerrados voando desde o fundo da baía e
pronunciando do que o seu poder era capaz (Figura 202).
Os poderes da Fênix eram ilimitados. Entre outras coisas, ela podia alterar a matéria e
eliminar os poderes de outros super-humanos. Contudo, o tamanho de seus poderes,
combinado com o controle mental de um antigo inimigo do grupo conhecido como Mestre
Mental (Mastermind) fez com que a Fênix enlouquecesse transformando-se na Fênix Negra
(Dark Phoenix), um ser maligno que quase matou os X-Men (Figura 203). A seguir, consumiu
uma estrela no espaço, provocando a destruição de um sistema planetário inteiro. Pensando
ser de fato Jean Grey, a entidade recobrou sua sanidade e nesse ínterim fora condenada à
morte pelo Império Shi’ar por seu rastro de destruição. Temendo o que poderia fazer e
sabendo que havia se tornado um perigo para todo o universo, em um momento de lucidez,
Fênix provocou a própria morte programando um canhão laser para destruí-la quando
estivesse na forma de Jean Grey.
Essa forma de heroísmo não era comum nas narrativas da época. Jean foi além do seu
dever quando pilotou a nave que conduziu os X-Men em segurança à Terra. Ela não agiu
apenas por dever, mas por amor e cuidado com seus colegas de equipe, mesmo sabendo que
somente sua morte poderia salvar os outros X-Men. Seu ato a tornou uma espécie de figura de
Cristo feminina na qual sua morte pareceu pressagiar uma ressurreição quando surgiu a Fênix,
que tal qual o mitológico pássaro de fogo do Egito, ela também renasce das próprias cinzas. 542
Mas, mais importante ainda foi que o sacrifício espontâneo de Jean para a preservação de uma
unidade maior, acontecimento que partiu de uma personagem feminina. Antes reclusa e
superprotegida, Jean demonstrou um amadurecimento principalmente com relação ao suicídio
altruísta que cometeu, pois entendia que mesmo sendo errado, tirar sua própria vida
significaria poupar milhares de vidas inocentes e garantir que sua sanidade fosse abusada pela
Força Fênix. Anos mais tarde a verdadeira Jean Grey foi encontrada em um casulo criado pela
Fênix no fundo da Baía de Hudson.
542
HOUSEL, Rebecca. Op. cit., p.93.
374
Seu uniforme original era sexy composto por um maiô preto brilhante com a pele
expondo recortes e botas altas desde as coxas com salto altos e uma tiara que expunha seu ar
de realeza. Contudo, o traje não parecia franzino ou lascivo devido à grandiosidade da
confiança e poder que Tempestade ostentava. Segundo Mike Madrid, Ororo “era sexy sem ser
abertamente sexual - seu fascínio veio de sua poderosa qualidade como persona e deusa”. 544
(Figura 204). Porém, sua sensualidade foi exposta quando Ororo nadou nua na piscina da
mansão dos X-Men perante todos os membros homens da equipe ou quando frequentemente
ela tomava banho no céu com a chuva produzida por ela mesma em que os desenhistas
propositalmente colocavam seu longo cabelo ou vapores cobrindo suas partes íntimas.
Ademais, Tempestade não se envolveu romanticamente com nenhum dos demais
membros dos X-Men. Embora Noturno e Colossus ficassem em uma disputa amistosa para
saber quem sairia com ela, Ororo manteve sempre uma postura neutra, nutrindo apenas um
sentimento de irmandade com seus colegas a partir de uma lealdade ímpar. Desse modo,
Ororo não se relacionou com ninguém, não dependendo de qualquer figura masculina. 545
A característica principal de Tempestade era seguir um instinto de justiça, baseando-se
em uma forte crença nos direitos individuais, na igualdade e no bem comum, apesar do
constante preconceito da humanidade contra os mutantes. Mesmo assim, Ororo buscava com
seu trabalho proteger os humanos de uma maneira racional e objetiva. Assim, na década de
1980, Claremont deu uma conotação mais urbana para a personagem. Em uma narrativa de
1983, o ex-x-man Anjo foi sequestrado por um grupo conhecido por Morlocks. Estes eram
mutantes que apresentavam deformidades físicas e viviam reclusos nos túneis abandonados do
metrô de Nova York. Os X-Men foram a seu resgate e lá chegando eles foram capturados e
para salvar a vida da equipe e de Anjo, Tempestade desafiou a líder dos Morlocks, Callisto
para um duelo com facas até a morte sem o uso de poderes. Demonstrando uma agressividade
nunca vista em Ororo, a líder dos X-Men venceu o embate inserindo a faca próximo ao
coração de Callisto que somente não morreu graças aos seus poderes de cura. Seguindo as
próprias leis dos Morlocks, Ororo se tornou também a líder do grupo errante.
Na história seguinte, a mudança de personalidade de Tempestade ficou ainda mais
nítida. Os X-Men estavam no Japão e Ororo teve contato com Yukio que combatia a máfia
daquele país. Impressionada com os atos impulsivos e inconsequentes da japonesa, Ororo
decidiu mudar de vez sua atitude para a vida, acolhendo o seu lado mais selvagem tão contido
544
MADRID, Mike. Op. cit., p.170.
545
Ororo somente teria um relacionamento quase dez anos de sua criação com o também mutante Forge.
376
por causa de seus poderes, com os quais passou a usar em sua plenitude também para ferir
adversários. Em seu diálogo com Yukio:
“Tempestade: Eu nunca usei meus para provocar dor deliberadamente.
Yukio: Foi nada menos do que mereciam. E um destino muito mais suave do que
tinha na loja para nós. Olhe para o lado positivo. Depois dessa noite, eles
provavelmente vão pensar duas vezes antes de sair na chuva, muito menos ferir
alguém.
T: Sabe... Eu acho que você está certa! Seja o que isto significa... essa sua loucura
me contagiou... e eu dou as boas-vindas a ela!”546
Assim, para representar essa transformação, Tempestade mudou seu visual adotando
um corte moicano e roupas mais agressivas próximo do estilo punk547 como uma forma
deliberadamente marginal e alternativa ao tradicionalismo vigente na sociedade, como um
aspecto revolucionário que se baseia na subversão não coerciva dos costumes do dia a dia
(Figura 205). Além disso, a roupa seria como uma afirmação pessoal na qual o
reconhecimento pode ser pelo uso de uma aparência que seja desleixada e deliberadamente
contrastante com a moda vigente e apresentando elementos contestadores ou ofensivos aos
valores aceitos socialmente.
Essa mudança serviria como metáfora para o dilema da carreira da mulher moderna,
que durante os anos 1980 alcançavam seus objetivos profissionais, mas lutavam para manter
suas identidades em uma vida mais complexa. Assim, Chris Claremont constituiu uma nova
personagem, que de acordo com Mike Madrid, Tempestade usou seu novo visual de couro e
tachas como “a atitude mais dura que acompanhou em construir um muro em torno de si
mesma, para manter o mundo fora.” 548
Resumido em um diálogo com o Professor X: “A
diferença não é estética, Professor. Minha aparência é uma expressão de algo profundo dentro
de mim... Eu me vejo deixando de lado os preceitos e crenças que deram significado a minha
vida... e dificilmente sinto falta uma vez que eles se foram.” 549
Posteriormente, Tempestade
voltou a adotar um uniforme próximo do original, mas sua personalidade havia se modificado
para sempre.
546
CLAREMONT, Chris & SMITH, Paul. To have and have not. The Uncanny X-Men v1 nº173. Nova York:
Marvel Comics, setembro de 1983, p.07.
547
Denomina-se cultura punk os estilos dentro da produção cultural que possuem certas características comuns
àquelas ditas punk, como por exemplo, o princípio de autonomia do “faça você mesmo”, o interesse pela
aparência agressiva, a simplicidade e a subversão da cultura. Surgiu dentro do contexto de contracultura, como
reação à não violência dos hippies e a um certo otimismo daqueles.
548
MADRID, Mike. Op. cit., p.230.
549
CLAREMONT, Chris & ROMITA JR., John. Whose life is it, anyway? The Uncanny X-Men v1 nº180. Nova
York: Marvel Comics, abril de 1984, p.06.
377
Colossus se sentia inseguro por se considerar um humilde garoto do campo e Kitty muito
mais inteligente e urbana. Ficava inseguro também com a amizade de Kitty com rapazes que
tinham a mesma idade e as mesmas preferências. Mesmo assim, os dois mantiveram um
relacionamento de términos e reatamentos ao longo dos anos (Figura 206).
Claremont demonstrou com isso que a impulsividade adolescente de Kitty poderia
atemorizar até homens mais velho. Na realidade, Kitty era uma adolescente da década de
1980, mas diferente de outras jovens heroínas constituídas décadas anteriores, ela já
apresentou uma forte presença individual ao ponto de intimidar os homens seja por busca um
relacionamento como no caso com Colossus ou no convencimento ao Professor Xavier para
continuar nos X-Men, apesar da grande diferença de idade entre ela e os demais membros.
O segundo exemplo dessa nova geração de mulheres mutantes começou como uma
vilã em 1981. Vampira (Rogue) era membro da Irmandade de Mutantes comandada por sua
mãe adotiva, Mística (Mystique) e seu poder mutante era a habilidade de sugar a vitalidade,
memória e poderes de outros seres vivos através do contato com a pele. O poder mutante de
Vampira se manifestou pela primeira vez no início da adolescência, quando em sua casa a
menina beijou um garoto chamado Cody Robbins e sua mente foi invadida pelas memórias do
rapaz, que entrou em coma permanente. Percebendo que nunca poderia viver com pessoas
normais, Vampira começou a participar de atividades criminosas junto de sua mãe adotiva.
Em sua primeira missão, a inexperiente mutante enfrentou a super-heroína Miss
Marvel e absorveu permanentemente suas memórias e poderes, incluindo superforça e
capacidade de voar. Sendo Miss Marvel ex-membro dos Vingadores, a equipe enfrentou
Vampira e esta derrotou quase toda a superequipe. Vestida como militar em um uniforme de
cor verde, cabelo curto com uma grande mecha branca e um sorriso de deboche pelos
inimigos derrotados, Vampira foi caracterizada inicialmente como uma mulher ardilosa
desprovida de beleza com os traços faciais bastante rudes (Figuras 207 e 208).
Vampira ainda enfrentaria os X-Men em pelo menos uma ocasião e quase derrotou os
mutantes. Apesar disso, ela ficou incomodada pela sua falta de controle e muito perturbada
pelas memórias de Miss Marvel que aos poucos criou em sua mente uma dupla personalidade.
Destarte, Vampira foi até à Mansão dos X-Men pedindo ajuda e orientação para o Professor
X. Inicialmente mal recebida pelos integrantes do grupo, Charles Xavier a aceitou como
membro probatório da equipe convencido da sinceridade da jovem. Somente depois de
Vampira arriscar a vida em algumas missões, que os X-Men começaram a confiar na ex-vilã.
Rebecca Houssel compara o drama de Vampira com o Mito de Sísifo descrito pelo
filósofo Albert Camus. Inspirado na mitologia grega, Sísifo foi um homem condenado a rolar
379
uma rocha sob uma montanha todos os dias por toda a eternidade, pois a pedra rolava
novamente até o chão todas as vezes que chegava até o topo. Desse modo, ele era o herói
trágico, pois ele sabia sempre o que ia acontecer com a rocha, da mesma maneira que
550
Vampira sabia o que ocorria quando tocava nas pessoas. Essa condição cruel fazia de
Vampira um personagem singular, uma vez que não poderia fazer atos corriqueiros de afeto
como beijar ou ter relações sexuais.
Com o passar dos anos, Vampira provou ser uma das integrantes de maior atuação e
valor nos X-Men. Sua aparência também passou por modificações, pois assim que ingressou
na equipe, as feições de Vampira mudaram para traços mais delicados (Figura 209). Do
mesmo modo em que nela se verificou uma sensualidade que passou desde a mudança de
uniformes até cabelos mais compridos e corpo com contornos voluptuosos, principalmente
quando o desenhista Jim Lee assumiu a arte da revista dos X-Men apresentando um estilo que
exaltava o corpo feminino (Figura 210).
Um dos principais pontos apontados pelo psicanalista Fredric Wertham em seu livro
“A Sedução do Inocente” era um suposto relacionamento homoafetivo entre os personagens
da DC Comics, Batman e Robin. Para o psicanalista, a relação entre os dois heróis - um adulto
e um adolescente - não seria uma boa influência para os jovens, pois se tratava de um jovem
adulto solteiro que morava com um adolescente de cerca de doze anos adotado por ele sem a
presença de uma figura feminina. Esse seria um dos fatores que resultou na implantação do
Comics Code Authority em 1954. No que concerne casamento e sexo, o Comics Code dizia o
seguinte em três de seus itens:
“2. Relações sexuais ilícitas não são para serem insinuadas nem retratadas. Cenas de
amor violentas, bem como anomalias sexuais são inaceitáveis.
550
HOUSEL, Rebecca. Op. cit., p.100.
551
Code of the Comics Magazine Association of America. Inc. Adotado em 26 de outubro de 1954. O conteúdo
completo do documento está em http://www.comicartville.com/comicscode.htm. Visto em 03 de janeiro de 2016.
380
prática, pois qualquer tentativa de burlar as normas já sofria cortes por parte dos editores.
A homossexualidade foi ao longo dos tempos e das diferentes culturas, motivo de
punição, vergonha, segregação e violência contra todos aqueles que atravessassem a fronteira
da orientação sexual diferente de heterossexuais. Dentro da diversidade sexual, os grupos de
lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBT) foram vítimas de preconceitos e
discriminações devido à sua orientação sexual e à identidade de gênero. A homofobia,
preconceito contra pessoas que se relacionam afetivo-sexualmente com outras do mesmo
sexo, foi marcada por gestos, olhares, palavras, agressões e até mesmo assassinatos, sendo os
homossexuais marginalizados, ignorados ou perseguidos.
Mesmo que o Código tenha afrouxado suas regras no início dos anos 1970 – o que
permitiu a ascensão dos quadrinhos de terror, por exemplo – a introdução de personagens
homossexuais permaneceu um tabu por vários anos. Com isso, figuras que apareciam nas
narrativas da Marvel poderiam apresentar falas ou ações insinuando o homossexualismo, mas
efetivamente nenhum deles se assumia.
Por exemplo, em 1982 os leitores do Capitão América foram apresentados a Arnie
Roth, um amigo de infância de Steve Rogers. Arnie era um homem maduro que conhecia a
identidade secreta do Capitão e o procurou para encontrar seu colega de quarto que estava
desaparecido. Enquanto buscava por seu colega junto com o Capitão, Arnie sentia angústia e
até chorou quando seu colega estava em perigo e ao pensar que ele poderia morrer.
Embora veladamente, os leitores perceberam pistas suficientes para descobrir que
Arnie era gay e que o Capitão América aparentemente estava ciente disso, mas não se
importava com a situação. Meses mais tarde, Arnie foi sequestrado pelo arqui-inimigo do
herói, o Caveira Vermelha para torturar o Capitão. O vilão pôs maquiagem feminina em Arnie
e o forçou a se referir a si mesmo em termos como “uma doença", “aberração”, “ameaça à
sociedade” e que era odiado pela maioria das pessoas “simplesmente por ser assim”. 552
O
Capitão refutou todos os termos e salvou Arnie do Caveira. Porém, as palavras empregadas
demonstravam o preconceito sofrido pelos homossexuais na sociedade americana, embora o
vocábulo “homossexual” não parecesse em momento algum, mas ficava subentendido.
Ainda que o tema fosse proposto veladamente, o homossexualismo apareceu nas
narrativas do Capitão em um personagem coadjuvante comum. Apesar da censura imposta
pelo Comics Code, o quadrinista John Byrne tentou criar um super-herói gay. Em 1979, o
artista introduziu a superequipe canadense Tropa Alfa (Alpha Flight) e um de seus membros
552
DEMATTEIS, J.M. & NEARY, Paul. Things fall apart. Captain America v2 nº296. New York: Marvel
Comics, ago 1984, p.15.
383
era Jean-Paul Beaubier, o Estrela Polar (Northstar), um jovem de Quebec que usava seus
poderes mutantes de supervelocidade para se tornar um atleta campeão mundial de esqui.
Byrne disse certa vez que a ideia original sempre foi que Estrela Polar fosse gay. Com
receio da reação dos leitores, e, sobretudo com a imposição do Comics Code Authorithy, a
ideia foi abortada.553 Além disso, o editor-chefe na época, Jim Shooter era totalmente contra a
presença de um super-herói gay. Todavia, ao longo de toda década de 1980, pairou a
desconfiança de que o personagem fosse de fato homossexual e por isto foi apenas insinuado
em diálogos e em seu comportamento, o suficiente para que muitos leitores deduzissem.
Nesse sentido, nas primeiras narrativas da Tropa Alfa, frequentemente John Byrne
inseriu situações e diálogos de interpretação dúbia. Por exemplo, na edição nº07 de Alpha
Flight, Estrela Polar estava caminhando com sua irmã gêmea e também membro da Tropa
Alfa, Jeanne-Marie Beaubier, a Aurora, dotada dos mesmos poderes que o irmão, quando
foram surpreendidos por um amigo de Estrela Polar chamado Raymonde Belmonde. Esse era
um homem aparentando 45 anos e foi apresentado à Aurora que não sabia da amizade com o
irmão. Ao mesmo tempo, Jean-Paul foi apresentado a Danielle, filha de Raymonde, que
desconhecia sua existência apesar de conhecer o amigo há anos e pareceu bastante surpreso
com a revelação. Ou seja, ficou subentendido que existência tanto de Raymonde para Aurora
e de Danielle para Jean-Paul era de interesse que fosse escondido por motivos particulares.
Ao final da trama, Raymonde foi morto por um criminoso e enquanto agonizava nos
braços da filha, Jean-Paul ficou visivelmente transtornado e envolto em pensamentos, ele
disse que “até encontrar Aurora, Raymonde Belmonde era a pessoa mais importante de sua
vida.” Ele era “mais do que um pai, muito mais do que um amigo quando Jean-Paul era pouco
mais que um menino, sozinho e com medo.” 554
Em outra ocasião, em lembranças de quando
Estrela Polar foi recrutado para a Tropa Alfa. O líder da equipe, James Hudson, o Guardião
(Guardian) disse que os poderes mutantes de Jean-Paul o ajudaram a conquistar troféus como
campeão de esqui com “dinheiro, fama, mulheres, embora as mulheres não pareçam ser muito
555
de seu interesse.” A seguir, o próprio James apresentou a justificativa que os grandes
campeões se importariam apenas em ganhar uns dos outros, ao invés de se divertir.
Em razão disso, Estrela Polar foi elaborado como um personagem mal-humorado e de
difícil relacionamento com as pessoas, inclusive com seus colegas de equipe. Na realidade,
553
Site
http://www.byrnerobotics.com/FAQ/listing.asp?ID=2&T1=Questions+about+Comic+Book+Projects#106. Visto
em 07 de janeiro de 2016.
554
BYRNE, John. The importance of being deadly. Alpha Flight v1 nº07. New York: Marvel Comics, fev 1984,
p.12.
555
BYRNE, John. Family tiés. Alpha Flight v1 nº10. New York: Marvel Comics, mai 1984, p.21.
384
ele demonstrava incômodo com o mistério que o cercava. Em 1987, o roteirista Bill Mantlo
desenvolveu uma série de narrativas nas quais Estrela Polar enfrentou um vilão chamado
Pestilência (Pestilence) que tinha o poder de provocar doenças nas pessoas. Ao beijar Jean-
Paul, ele começou a mostrar sinais de adoecimento com uma tosse contínua, em que
Pestilência afirmou que Jean-Paul estava morrendo, mas não sabia disso, mas que seu beijo
iria “acelerar a lenta doença espalhando como um câncer por suas células”. 556
Segundo Ben Bolling, a intenção inicial era revelar que Jean-Paul era portador do
vírus da AIDS, acompanhando o estereótipo ao longo da década de 1980 de que a doença
557
contaminava apenas homossexuais, mas o Comics Code não permitiria isso. Assim, na
edição 50 de Alpha Flight, Estrela Polar foi magicamente curado e então descobriu a partir de
Loki, deus Asgardiano da mentira e irmão de Thor, de que ele era descendente de uma raça de
elfos e sua biologia não foi devidamente ajustada para o ambiente da Terra, causando a
doença. Jean-Paul então preferiu deixar a Terra passando a viver na terra dos elfos. Quer
dizer, o comportamento “estranho” de Estrela Polar, bem como sua doença seriam frutos de
sua condição não humana em uma falta de adaptação na Terra.
Contudo, em 1989 o Comics Code foi alterado e agora não havia regras contra mostrar
personagens abertamente homossexuais. Desse modo, em 1990 Jean-Paul retornou para a
Tropa Alfa e graças a uma retcon foi dito que ele era de fato - como ele foi introduzido por
Byrne - um ser humano com poderes mutantes e não um elfo, pois fora revelado que Loki
havia mentido para ele. Em 1992, foi publicada a história definitiva para Estrela Polar na qual
o personagem declarou abertamente sua opção sexual.
Na revista Alpha Flight nº106, o argumentista Scott Lobdell escreveu uma narrativa na
qual Estrela Polar encontrou um bebê recém-nascido abandonado no lixo e imediatamente o
levou para um hospital e lá descobriu que a criança era HIV positivo. Sensibilizado com a
situação da menina, Jean-Paul decidiu adotá-la e cuidar de sua segurança. Entretanto, um
antigo herói canadense chamado Major Mapleleaf558 invadiu o hospital com o propósito de
matar o bebê, sendo impedido por Estrela Polar e iniciando um combate corpo a corpo.
Durante a luta foi revelado que o motivo do ataque do Major era que seu filho Michael havia
morrido de complicações da AIDS e também era homossexual, mas que as pessoas não se
importaram com isso. Eis que Estrela Polar travou o seguinte diálogo com o Major Mapleleaf:
556
MANTLO, Bill & ROSS, Dave. Plague! Alpha Flight v1 nº44. New York: Marvel Comics, mar 1987, p.16.
557
BOLLING, Ben. The U.S. HIV/AIDS crisis and the negotiation of queer identity in superhero comics, or, is
Northstar still a fairy? In: PUSTZ, Matthew J. Comics Books and American cultural History – An anthology.
New York: Continuum, 2012, p.206.
558
Mapleleaf é uma folha conhecida como folha de bordo estilizada com onze pontas, sendo considerada um dos
símbolos nacionais do Canadá, estando no centro da bandeira do país.
385
MM: “Seu egoísta filho de uma... Como membro da Tropa Alfa, você é uma das
figuras públicas mais importantes do Canadá, tanto aqui como no exterior! Antes
disso, você era um renomado atleta olímpico!
Você não percebe o bem que você pode fazer? Por não falar sobre seu estilo de vida,
por se esconder que você é tão responsável pela morte de meu filho como os
políticos homofóbicos são em resolver a crise da AIDS!”
EP: Como você ousa? Eu não sou mais "responsável" pela morte de Michael do que
ele foi! Mas nós concordamos em uma coisa, senhor. Já passou da hora das pessoas
começarem a falar sobre AIDS. Sobre suas vítimas. Aqueles que morreram e aqueles
de nós deixamos para trás.” 559
559
LOBDELL, Scott & PACELLA, Mark. The walking wounded. Alpha Flight v1 nº106. New York: Marvel
Comics, mar 1992, p.15-7.
560
BOLLING, Ben. Op. cit., p.212.
561
Site: http://www.nytimes.com/1992/01/24/opinion/the-comics-break-new-ground-again.html. Visto em 07 de
janeiro de 2016.
562
Seção de cartas Alpha Waves. Alpha Flight v1 nº110. New York: Marvel Comics, jul 1992, p.24.
386
saber mais sobre homossexualidade, pois quando crescessem não se tornariam homofóbicos”
e que é importante para crianças que já sabem que tem comportamento diferenciado ter
modelos que são gays. Um segundo leitor também da Califórnia de nome Bryan Holl
defendeu que a história não apenas ajuda quem é gay, mas também combate as agressões de
quem “faz o resto de nós se sentir pequeno e sem valor, chamando todos nós de bichas”. Por
fim, dois leitores da capital do país, Washington escreveram para que a Marvel “mantenha o
bom trabalho” e que “esperam ansiosamente por mais coisas sobre gays, lésbicas e a crise da
AIDS. No final da seção, os editores publicaram um balanço como registro que do total de
cartas recebidas sobre a narrativa, 76,3% se mostraram favoráveis, 21,1% se posicionaram
contrárias e 2,6% permaneceram neutros. 563
A temática do homossexualismo não foi tão explorada nas narrativas seguintes do
Estrela Polar quanto se supunha. Apenas em 2012, o personagem ganharia notoriedade
novamente. Estados importantes da federação americana como Nova York, por exemplo, já
haviam legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo desde junho de 2011. Em maio
de 2012, o então presidente americano Barack Obama declarou ser favorável ao casamento
gay nos EUA. Na semana seguinte à declaração, a Marvel anunciou o casamento do Estrela
Polar, em edição que teve grande repercussão na mídia e esgotou rapidamente nas bancas dos
EUA (Figura 213).564 Nessa época, Estrela Polar estava incorporado aos X-Men e namorando
já há algum tempo um rapaz chamado Kyle. Segundo a roteirista da trama Marjorie Liu:
“Como uma escritora eu sempre achei estranho quando as relações entre personagens de
quadrinhos permanecem no limbo por muitos anos. É claro que isso acontece na vida real —
alguns relacionamentos nunca amadurecem — mas o melhor dessas histórias é que elas
tendem a mover os leitores e personagens adiante”. 565
Mas as histórias abordando o homossexualismo não se limitariam ao Estrela Polar.
Ainda em 1987, o escritor Bill Mantlo trouxe um elemento de transgênero também
envolvendo a Tropa Alfa. Dois anos antes, um membro da equipe, Walter Langkowski,
conhecido como o herói Sasquatch, foi morto e seu espírito deixado vagando em outra
dimensão. O personagem em questão tinha como seus poderes uma gigantesca força e
resistência, além de sua aparência inspirada na lenda do sasquatch, também conhecido como
563
Ibidem.
564
Sites: http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2012/05/22/Marvels-gay-superhero-to-propose/,,
http://geekout.blogs.cnn.com/2012/05/23/Marvel-invites-you-to-a-super-marriage/,
http://www.theguardian.com/books/2012/may/23/Marvel-gay-wedding-dc-hero,
Vistos em 07 de janeiro de 2016.
565
Site http://oglobo.globo.com/cultura/estrela-polar-vai-protagonizar-primeiro-casamento-gay-da-Marvel-
4971081. Visto em 07 de janeiro de 2016.
387
566
Segundo a lenda, a criatura era descrita como uma grande primata na escala evolutiva entre o macaco e o
homem que viveria nas regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos e Canadá.
388
É fato que o relaxamento das regras do Comics Code no final dos anos 1980 facilitou a
inclusão dessa temática nos quadrinhos. Mas apenas nos anos 2000 que o tema passaria a ser
corriqueiro nas narrativas da Marvel e não apenas com a inclusão de um ou outro
personagem, mas com a formação de casais homossexuais. Em 2005, quando a equipe dos
Vingadores foi dissolvida por vários meses, uma nova equipe de heróis adolescentes surgiu
para preencher o vazio deixado por eles. Esses Jovens Vingadores (Young Avengers) incluiu
entre seus membros o místico Wiccano (Wiccan) e o superforte transmorfo Hulkling.
Wiccano era Billy Kaplan, o mais velho de três irmãos que graças às energias da Feiticeira
Escarlate ganhou habilidades mágicas. Hulkling era Teddy Altman, que descobriu que não era
humano, mas um híbrido nascido de pais alienígenas de dois planetas distintos: Skrull e Kree.
O criador dos personagens Allan Heinberg revelou que os dois eram um casal na
edição nº12 de Young Avengers. Porém, para sua surpresa, muitos leitores já desconfiavam
graças às pistas deixadas pelo roteirista até essa edição. Como essa equipe era considerada
celebridade, os heróis deram entrevista na TV e revelaram para o público que os boatos de
relacionamento entre os dois eram verdadeiros. A série Young Avengers recebeu elogios por
ter dois de seus personagens adolescentes como jovens gays em uma relação positiva. O
relacionamento continuou a ser desenvolvido até que em 2013, na série Avengers: The
Children Crusade ocorreu o primeiro beijo entre Teddy e Billy, quase sete anos após a
primeira aparição de ambos. A série chegou a ganhar o prêmio da GLAAD567 Media Awards
pela abordagem da temática LGBT. 568
Outro casal foi formado em 2009. O roteirista Peter David, responsável pela nova série
da equipe mutante X-Factor, abordou a sexualidade de dois membros da equipe: Rictor e
567
GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) (Em português: Aliança Gay e Lésbica Contra a
Difamação) é uma organização não governamental estadunidense cujo foco é o monitoramento do modo como a
mídia retrata as pessoas LGBT. A GLAAD foi fundada em 1985 em Nova Iorque em resposta à cobertura
sensacionalista da epidemia de AIDS pela mídia.
568
Site: http://www.ign.com/articles/2014/04/14/young-avengers-wins-the-glaad-media-award. Visto em 08 de
janeiro de 2016.
389
Shatterstar. Rictor era Julio Esteban Richter, um mexicano com o poder de gerar energia
sísmica por meio de seus dedos, usando-os para criar terremotos. Já Shatterstar era Gaveedra-
Seven, um guerreiro de outra dimensão no futuro que foi teletransportado no tempo até o
nosso presente sendo membro fundador da equipe mutante X-Force. Suas habilidades
consistiam em superforça, agilidade e reflexos sobre-humanos, além de ser um exímio lutador
e possuir um fator de cura acelerado e transmitir uma energia vibratória por meio de sua
espada sendo capaz de explodir qualquer objeto ou pessoa que tenha sido atingido por ela.
Rictor e Shatterstar foram colegas na X-Force, na década de 1990 e nas narrativas
ambos desenvolveram uma intensa amizade que provocou desconfiança nos leitores. Contudo,
ao longo da trajetória de Rictor, o personagem teve envolvimento com algumas mulheres, não
levantando dúvidas sobre sua heterossexualidade. Por outro lado, Shatterstar não foi mostrado
tendo qualquer tipo de relacionamento, com um comportamento quase assexuado. Quando
Peter David recompôs a nova equipe do X-Factor, reuniu os dois personagens novamente. Na
trama, Shatterstar teve sua mente controlada por um vilão e atacou Rictor e Fortão (Strong
Guy). Após um rápido combate, Shatterstar foi despertado de seu estado de transe e ao
reconhecer Rictor, os dois se beijam intensamente. Pela primeira vez, Shatterstar sentiu um
potencial romântico e sexual dentro dele e desejou explorar todo esse aspecto novo de sua
vida (Figura 217). Esse foi o primeiro beijo de personagens do mesmo sexo nas publicações
de linha normal da Marvel.
Todavia, o primeiro beijo gay da Marvel provocou repercussão. Rob Liefield,
cocriador de Shatterstar em 1991, se irritou com a sexualidade de sua criação declarando em
fórum da internet que Shatterstar não era gay, aguardando o dia que poderá desfazer isso,
pois, segundo Liefield: “Shatterstar é semelhante a Maximus no filme Gladiador. Ele é um
569
guerreiro, um espartano e não um gay”. Rob Liefield foi um dos expoentes da Era da
Imagem dos quadrinhos nos anos 1990, na qual a questão visual predominava sobre os
roteiros das publicações, sendo um período de vários heróis com os músculos à mostra e
portando um sem número de armas e heroínas em uniformes extremamente sensualizados. Ao
saber da declaração de Liefield, o autor de X-Factor, Peter David, rebateu sobre Liefield ser
cocriador de Shatterstar: "Eu entendo que alguns pais têm a mesma reação. Eles foram
responsáveis pelas primeiras aparições de seus filhos e, quando informados de sua afirmação
sexual, firmemente declararam que ‘é impossível, eles não podem ser gay”. 570
569
Site http://robot6.comicbookresources.com/2009/07/liefeld-cant-wait-to-someday-undo-shatterstar-
development/. Visto em 08 de janeiro de 2016.
570
Site http://comicsalliance.com/rob-liefeld-says-gay-shatterstar-sucks-calls-him-a-not-gay/?trackback=tsmclip.
Visto em 08 de janeiro de 2016.
390
571
CAGE, Christos & RANEY, Tom. Second Chances. Avengers Academy nº23. New York: Marvel Comics, fev
2012.
391
Figuras 211e 212 – Estrela Polar lamenta o estado de saúde do bebê e revela para a opinião pública sua
homossexualidade. Alpha Flight v1 nº106. Março de 1992.
Figura 213 – O casamento de do herói com seu namorado, Kyle. Astonishing X-Men nº51. Agosto de 2012.
Em um caso recente, foi revelado que o personagem Bobby Drake, o Homem de Gelo
(Iceman), um dos X-Men originais, era homossexual. Contudo, o herói mutante criado em
1963 não demonstrou quaisquer indícios de que seria gay, inclusive teve relacionamentos com
mulheres – heroínas e comuns – ao longo de sua trajetória. A revelação ocorreu quando o
grupo original dos X-Men do passado quando eram adolescentes foi trazido para o presente
como uma forma de deter as ações terroristas de Ciclope. Porém, ocorreram conflitos com
suas versões adultas do presente. Em um desses casos, a versão juvenil do Homem de Gelo
revelou para sua colega Jean Grey que era gay. Isto intrigou os leitores, pois seguindo a
lógica, a versão adulta do herói no presente também deveria ser gay, embora ele nunca tenha
mencionado isso. Assim, confrontado por sua versão mais jovem, Bobby Drake confessou
que de fato era homossexual e escondeu isso de todos.
O roteirista da narrativa, Brian Michael Bendis, declarou que em uma entrevista que
"há milhares, senão milhões, de histórias de pessoas que, por muitos motivos diferentes,
sentiram que precisavam esconder sua sexualidade. ‘X-Men’, com seu conceito de viagem no
tempo, nos dá uma plataforma fascinante para examinar essas jornadas pessoais”.572
A mudança de orientação sexual não foi novidade com o caso do Homem de Gelo. Em
2011, a DC Comics reformulou seus personagens e um ano depois, o Lanterna Verde original,
Alan Scott se tornou homossexual, apagando seu passado na editora no qual ele era
heterossexual pai de dois filhos, também heróis.
Assim, concluímos a temática LGBT nos quadrinhos com a declaração do desenhista
Phil Jimenez sobre o assunto:
“O Universo Marvel e Universo DC possuem cada um cerca de 5.000 personagens
diferentes. O tamanho dessas listas cria um lugar para pessoas de todas as faixas -
mas particularmente os gays - para conectar-se, imaginar e projetar-se em um mundo
que reflete sua própria realidade”. 573
572
Site http://abcnews.go.com/Entertainment/men-icon-iceman-gay/story?id=30476925. Visto em 09 de janeiro
de 2016.
573
MASLON, Laurence & KANTOR, Michael. Capes, cowls, and the creation of comic book culture. New
York: Crown Publishing, 2013, p.251.
393
Fora da influência do Comics Code, nos anos 1960 surgiu um mercado que publicava
histórias com esse conteúdo proibido. A personagem Little Annie Fanny foi escrita por
Harvey Kurtzman, criador da revista Mad e publicada na revista masculina Playboy a partir de
1962, sendo uma das primeiras HQs eróticas como proposta a satirizar a sociedade americana
da época e seus costumes sexuais. Na realidade, a personagem tinha o estereótipo de mulher
de corpo escultural, mas que inocentemente perdia as peças de roupa a cada episódio.
No mesmo período, apareceu um mercado crescente de álbuns eróticos editados na
Europa destinados a um leitor adulto e sofisticado, próprios para experiências narrativas de
personagens como Barbarella do francês Jean-Claude Forest e Valentina, do italiano Guido
Crepax. Nos EUA, o underground comix utilizou o erotismo mais explícito como arma para
atrair leitores para a mensagem contestatória de críticas de costumes na contracultura. Com o
americano Robert Crumb como seu maior expoente, ele transformou em HQ amazonas de
corpos largos e fortes, mas que foi acusado de misoginia pelas feministas.
574
Site http://www.comicartville.com/comicscode.htm. Visto em 12 de janeiro de 2016.
575
Ibidem.
394
Assim, aos poucos a temática sexual passou a ser abordada também nos quadrinhos de
super-heróis. Hábitos corriqueiros como tomar banho ou vestir roupas civis eram cada vez
mais demonstrados como parte das narrativas. Assim, paulatinamente os relacionamentos
afetivos foram sendo abordados nas histórias de maneira mais intensa, de modo que os
personagens deixaram de trocar apenas beijos e carícias, sendo representados também
deitados sobre a mesma cama entre lençóis.
Nesse sentido, a imagem dos super-heróis foi desenvolvida, alterada e aperfeiçoada
desde a criação do gênero no final de 1930. Foi por meio da estética que os super-heróis
alcançaram seu domínio, na qual eles ganharam sua força sobre o olhar imediato do leitor.
Com os heróis desenvolvidos, ocorreram alterações em trajes de super-heróis e na estética em
geral. No entanto, certos aspectos dos personagens permaneceram estáticos. O uniforme era
uma manifestação dinâmica ainda sutil de poder corporal flexível. O pesquisador Scott
Bukatman, diz que “o super-herói marca um retorno a modos anteriores da autoapresentação
do macho, combinando ornamentação rococó com um ideal clássico em que o herói usava
nada além de sua nudez perfeita, talvez reforçada por uma curta capa caindo atrás dele”. 576 A
pureza e extravagância performativa foram assim combinadas exclusivamente no traje do
super-herói.
As histórias em quadrinhos são um produto midiático capaz de retratar mudanças
sociais e assuntos atuais, e dessa forma podem levar os leitores a questionar seus valores e
ideias preconcebidas. O universo criado nestas narrativas é um produto típico da cultura da
mídia que, como tal, mostra, por meio da arte, questões emergentes e importantes da
sociedade. Ainda assim, um problema recorrente nos quadrinhos de super-heróis sempre foi a
sexualização aguçada das personagens femininas por parte dos artistas, na qual muitas vezes
afetou negativamente o gênero feminino, como também comprometeu o conjunto da obra
quando valorizou mais a sexualização e seu apelo para vendas do que a integridade da
narrativa ou a capacidade da arte de agregar significado à história.
A chamada Era da Imagem dos quadrinhos na década de 1990 foi marcada por uma
maior predominância da arte em detrimentos de bons roteiros. Assim, artistas em ascensão no
período como Rob Liefield, Jim Lee e Todd McFarlane eram celebrados por leitores e,
conforme visto no primeiro capítulo desta tese, os três foram juntamente com outros artistas
da Marvel, os responsáveis por sair da editora em 1992 e fundaram a Image Comics com o
intuito de serem os proprietários das próprias criações. Todavia, a Image foi o expoente da
576
BUKATMAN, Scott. A Song of the Urban Superhero. In: HATFIELD, Charles, HEER, Jeet &
WORCESTER, Kent (Edited). The superhero reader. Jackson: University of Mississippi, 2013, p.191.
395
tendência de valorização dos desenhos e os roteiros ficaram a cargo dos próprios artistas que
não eram especialistas nesse quesito.
Essa exaltação aos desenhos explorou também a sexualização dos personagens. Os
desenhistas passaram a fazer os heróis com os músculos sobressaltados. Muitas vezes
receberam críticas pelo exagero. O caso mais conhecido foi quando em 1996 a Marvel
recontratou os serviços de Rob Liefield para reformular o Capitão América. Liefield então fez
uma imagem promocional da revista desenhando o personagem com o corpo completamente
desproporcional com o peito estufado ao extremo deixando sua cabeça para trás e a parte da
frente da cintura totalmente reta ignorando a forma da região íntima masculina (Figura 219).
Assim, a virilidade dos personagens masculinos passou a ser regra na elaboração das
revistas. Contribuíram para isso a entrada de artistas brasileiros nos comics americanos
mediante um período de euforia desse mercado nos EUA com centenas de títulos de super-
heróis. O diferencial dos brasileiros era a versatilidade, sendo geralmente autodidatas
habituados a trabalhar com várias formas de desenhos: caricaturas, storyboard, ilustração. Os
desenhistas americanos eram mais especializados, pois normalmente, quem trabalhava com
comics, não atuava em outra função.
Para ter uma aceitação melhor junto ao público estadunidense, vários desenhistas
brasileiros adotaram pseudônimos americanizados. Assim, artistas como Luciano Queiróz,
Benedito José Nascimento, Rogério da Cruz, Deodato Borges se tornaram Luke Ross, Joe
Bennett; Roger Cruz e Mike Deodato, respectivamente. No caso de Deodato, por exemplo, o
artista ficou caracterizado por um traço mais sensualizado dos heróis e heroínas da Marvel,
além das constantes cenas de ação. Deodato assumiu a arte da revista do Thor em 1995 e
reformulou seu uniforme, mas não raro o herói aparecia combatendo o mal com o dorso nu
com os músculos em destaque (Figura 220).
De fato, os uniformes são uma marca dos super-heróis e moldam sua personalidade.
Algumas vezes eles sofrem uma mudança drástica na sua concepção, embora ainda
mantivesse as características do personagem. Por exemplo, Clint Barton, o Gavião Arqueiro
sempre foi um membro corriqueiro dos Vingadores e manteve um uniforme padrão ao longo
dos anos com breves interrupções. Seu traje clássico era predominantemente roxo composto
de uma máscara e um saiote e, principalmente, tinha os braços descobertos como forma de
facilitar o arco e flecha no qual tinha uma exímia habilidade. No uniforme atual, o Gavião
passou a ter um uniforme o qual prevaleceu a cor preta. A máscara de Clint foi substituída por
óculos especiais, mas seus braços permaneceram expostos. Observando as figuras 221 e 222
podemos perceber que objetivo dos desenhistas em conceber o uniforme do Gavião Arqueiro
396
era destacar os músculos dos braços, notadamente pelo seu manuseio com o arco e flecha,
mostrando-os contraídos e delineados demonstrando sua virilidade.
Todavia, as principais afetadas por essa glorificação da arte eram as personagens
femininas. Costumeiramente, os quadrinhos de super-heróis foram considerados produtos
feitos, em para um público majoritariamente masculino e tem também em seus produtores
uma grande maioria de quadrinistas homens. Assim, mesmo as representações femininas que
tinham um intuito de dialogar com uma visão menos estereotipada e mais condizente com as
mudanças e aspirações das mulheres, muitas vezes incorreu pela imagem do que o homem
acreditava ser a mulher que queria ver ou a do que ele achava que era essa mulher. Portanto,
se por um lado, as mulheres ganharam maior visibilidade nas histórias em quadrinhos, por
outro, essas mesmas mulheres não conseguiam se identificar com sua representação, pois as
personagens femininas não seriam uma criação de mulheres, mas uma projeção masculina
sobre os modelos reivindicados por mulheres da realidade.
Em um artigo publicado em 1997 pela quadrinista Heidi MacDonald intitulado "You
guys need to get laid” (“Caras, vocês precisam transar”, em tradução livre), expõe como a
indústria dos quadrinhos permanecia voltado para um mercado dominado pelo gênero
masculino, operado por homens em sua criação e distribuição com a premissa de que “garotas
577
não gostam de quadrinhos”. McDonald criticou a fixação da indústria em super-heróis do
sexo masculino, apontando que os comics ignorava a metade da população do planeta.
MacDonald apontou que na década de 1990 apenas 5 a 10% dos leitores de quadrinhos
eram do sexo feminino, mas que na década de 50, quando mais as leituras eram mais
específicas para mulheres e se compravam com mais facilidade, o número de leitores do sexo
feminino era de 55%. A escassez de mulheres contemporâneas leitoras de quadrinhos seria
intrigante, uma vez que grande parte do mercado de livros era do sexo feminino. As mulheres
representavam 45% dos leitores. Eis que Heidi se questionou se a queda de leitoras de
quadrinhos foi porque não havia quadrinhos produzidos adequadamente para elas lerem. Ou
seja, para MacDonald o fato do baixo número de leitoras devia-se a uma imposição masculina
sobre a mídia dos comics do que um gosto particular das mulheres em não consumi-los.
De fato, a quantidade de mulheres trabalhando com quadrinhos possui um número
quantitativamente baixo. Em uma recente pesquisa que analisou os títulos publicados pela
Marvel em agosto de 2014 constatou que menos de 10% dos 605 profissionais creditados nas
577
MACDONALD, Heidi. You Guys Need to Get Laid. The Comics Journal, nº200 -dec. 1997, p. 90-97.
397
578
revistas daquele mês eram do sexo feminino, sendo 546 homens e 59 mulheres. Na Tabela
08 podemos observar que esses números caem ainda mais quando são analisados os
segmentos de produção das narrativas, sendo concentradas na função de coloristas (15,7%).
Ademais, as mulheres ocupavam cargos de editoras e editoras-assistente.
578
Site http://www.bleedingcool.com/2014/10/30/gendercrunching-august-2014-the-big-two-fall-from-august-
last-year-but-variant-covers-show-some-developments/. Visto em 13 de janeiro de 2016.
398
579
OLIVEIRA, Selma Regina Nunes. Mulher ao quadrado: As representações femininas nos Quadrinhos norte-
americanos: Permanências e ressonâncias (1895-1990). Brasília: Editora UnB, 2008, p.150.
400
580
DEFALCO, Tom & RYAN, Paul. This flame, this fury. The Fantastic Four v1 nº371. New York: Marvel
Comics, dez. de 1992, p. 04.
581
BUSIEK, Kurt & PÉREZ, George. Turbulance! The Avengers v3 nº08. New York: Marvel Comics, set. 1998,
p. 07.
582
Site http://omelete.uol.com.br/quadrinhos/noticia/mulher-aranha-Marvel-se-desculpa-pela-capa-de-milo-
manara/. Visto em 15 de janeiro de 2016.
401
Figura 234
–O
uniforme
justo para o
corpo da
mulher-
Aranha.
The
Avengers
v4 nº04 –
Abril de
2005.
Figura 235
–A
polêmica
pose
desenhada
por Milo
Manara.
de dentro dela Hank Pym todo suado e minúsculo dizendo: “Ok, agora é a sua vez, Jan!”. 583 A
página abriu com uma sequência projetada pra fazer o leitor pensar que Hank poderia estar
batendo de novo em Janet, até que os gemidos foram revelados como o resultado de um
orgasmo (Figura 239). Como os dois personagens possuíam a habilidade de encolher de
tamanho, o casal tentava assim descobrir novas práticas sexuais fazendo valer de suas
habilidades. Ou seja, o sexo foi tratado como um momento de intimidade de um casal que
tentava se reconciliar como vários casos na sociedade real.
Os quadrinhos se mostraram como espaço criativo e reflexivo que influencia e
reverbera em novas gerações de produtores, que se espalham e criam novas obras. É possível
perceber ainda que o contexto histórico social é pertinente na avaliação da forma como são
abordadas determinadas temáticas. Os relacionamentos afetivos sempre permearam os
quadrinhos da Marvel durante toda sua trajetória. Logo a exposição do sexo passaria a ir além
do conteúdo das narrativas e abordada também nas capas, com beijos e carícias mais intensas
(Figura 240).
O inventário da nudez é uma sequência de permissões e proibições, determinadas por
fatores culturais. Desse modo, a História se escreve também pelos hábitos dos que a fazem,
com o comportamento particular representando a sociedade e as relações de poder. Assim,
nudez e sexo permeiam o cotidiano particular dos indivíduos, seja na realidade, seja com
coadjuvantes como Dakota North da série do Demolidor (Figura 241) ou heróis como Thor
(Figura 242). Assim, os super-heróis povoam o imaginário social como espécies de deuses
dignos da idolatria dos leitores, uma vez que estes personagens são representações de nossos
maiores anseios e, de certa forma, de nossa própria realidade.
583
JOHNS, Geoff & SADOWSKI, Steve. Whirlwinds. In: The Avengers v3 nº71. New York: Marvel Comics,
Nov. 2003, p. 01.
404
Figuras 240 –
Exemplo de capa
com relacionamento
– The Uncanny X-
Men v1 nº394 –
Julho de 2001.
Considerações finais
“Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo.
Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta”.
Chico Xavier, médium brasileiro, divulgador da Doutrina Espírita
584
Site http://www.nytimes.com/2005/10/09/politics/politicsspecial1/bush-works-to-reassure-gop-over-nominee-
for-supreme-court.html Acessado em 01/04/2016.
406
pode incluir qualquer coisa desde brinquedos, perfumes e roupas até carros de luxo. Como
detentores dos direitos de propriedade intelectual, a Marvel tem sido capaz de alavancar o
valor comercial de seus super-heróis por meio de uma série de acordos de licenciamento
lucrativos. Esses acordos definiram e estruturaram a relação comercial entre o licenciado e
licenciador, que definiria os termos e condições em que um fabricante poderia produzir um
brinquedo à semelhança de um determinado personagem, por exemplo.
Durante os anos 1990, por passar por problemas que a levaram à falência, a Marvel
vendeu suas criações para grandes estúdios de cinema para produzir filmes baseados em seus
personagens. O sucesso de bilheteria das franquias X-Men e Homem-Aranha em 2000 e 2002,
respectivamente, fizeram a Marvel buscar readquirir o controle total sobre seus ativos
criativos, bem como uma maior participação nos retornos de bilheteria gerados por esses
filmes. Apesar do sucesso de seus negócios de licenciamento, a Marvel passou a travar uma
batalha judicial com os estúdios que mantiveram os direitos dos personagens.
O caso mais crítico passou a ser a disputa travada com o estúdio cinematográfico 21st
Century Fox, detentora dos direitos cinematográficos de X-Men e do Quarteto Fantástico. Em
virtude disso, a Marvel procurou diminuir a exposição dos personagens relacionados às duas
equipes em outras mídias que ainda possui os direitos autorais a fim de minimizar qualquer
possibilidade de promovê-los. Assim, estátuas colecionáveis das equipes foram proibidas e o
pôster anual da Marvel Comics para divulgar seus personagens em 2015, ao contrário de anos
585
anteriores, não incluiu os X-Men e o Quarteto Fantástico. O episódio se tornou curioso,
pois demonstrou a propensão da editora em abrir mão de um produto seu em detrimento de
represália contra outra empresa dona dos direitos de um segmento altamente lucrativo como o
cinema, em que possui um alcance de público maior do que os dos leitores das revistas.
A abordagem do conceito central da tese sobre crônica permitiu uma compreensão
política nas narrativas. Nesse sentido, o Capitão América se tornou o personagem símbolo do
enfoque político devido ao seu codinome, uniforme, mas principalmente devido à sua
trajetória relacionada ao poder americano vigente em cada época discutida. Logo, o
personagem não foi como supõe o senso comum, apenas um instrumento controlado pelo
governo dos EUA. Frequentemente, o “Sentinela da Liberdade” apresentou discordâncias nas
atuações de presidentes e congressistas americanos e não raro, se viu perseguido pelo governo
algumas vezes. A imagem que os roteiristas do Capitão América passaram era de um homem
que acreditava num ideal de nação que não necessariamente precisava coincidir com a política
585
Site http://www.actionsecomics.com.br/2015/05/o-poster-2015-da-Marvel-comics-
elimina.html#.VrVMTRgrJdg. Visto em 26 de janeiro de 2016.
407
da Casa Branca. Porém, isto não impediu que o personagem fosse retratado de modo
nacionalista quando o contexto histórico do período era favorável para isso, como na Segunda
Guerra Mundial ou após os atentados de 11 de Setembro de 2001.
Comumente, dentro da indústria dos quadrinhos, cada editora procura as melhores
formas possíveis para tratar suas narrativas e muitas vezes elas provocam drásticas mudanças
em seus personagens. Assim, as estratégias usadas passam desde reformulações editorais até
os chamados reboots (reinicialização). No caso do primeiro, as reformulações abordam novas
fases de publicação em que, normalmente, os números das revistas recomeçam uma nova
contagem e as narrativas seguem o seu fluxo contínuo, mas as revistas com uma nova
numeração. Já o reboot ocorre quando uma editora resolve reiniciar seu universo desde o
início. Nesse caso, a cronologia dos personagens é apagada e uma nova origem e trajetória são
lançadas com novos conceitos para esses personagens.
Assim, tanto um reboot quanto uma reformulação editorial tem o intuito de atrair
novas gerações de leitores, pois eles entenderiam as novas histórias sem precisar ter tido
contato com as fases anteriores das revistas. Reformulações editoriais são utilizados
frequentemente pela Marvel. Sempre elogiada por manter sua continuidade, a editora resistiu
por décadas em eliminar sua cronologia de décadas. Ainda assim, podemos observar que a
necessidade em manter os personagens sempre jovens e atuais forçou a editora muitas vezes a
alterar o passado de seus heróis e coadjuvantes para que o contexto histórico em que
passavam as histórias não permitisse incongruências em seu desenvolvimento. Assim, a
prioridade é manter a fidelidade dos leitores antigos, ao mesmo tempo em que novos leitores
possam acompanhar boas histórias.
Desse modo, em 2015 a Marvel lançou a All-New, All-Different Marvel como sua
nova fase nos quadrinhos, sendo lançadas entre 55 e 60 novas revistas, com grandes
mudanças em heróis tradicionais como o Hulk, o Homem-Aranha e o Wolverine. A nova fase
é consequência dos eventos de Secret Wars, o evento narrativo da editora que tem o mesmo
nome da minissérie dos anos 1980. Esse episódio uniu o universo regular da Marvel com
outras linhas temporais que a Marvel tratava como dimensões paralelas. Desse modo, as
equipes de heróis ganharam novos membros e personagens poderiam ter versões alternativas
coexistindo. 586
De um modo geral, os super-heróis eram caracterizados por seguirem um padrão. O
pano de fundo de suas narrativas explicava as circunstâncias em que o personagem adquiriu
suas habilidades, bem como a sua motivação para se tornar um super-herói. Muitas histórias
586
Site http://omelete.uol.com.br/all-new-all-different-Marvel/. Visto em 26 de janeiro de 2016.
408
587
Site http://www.brasilpost.com.br/2015/12/31/diversidade-nos-quadrinho_n_8870042.html. Visto em 27 de
janeiro de 2016.
410
588
digital, pois a editora tem vendido mais edições digitais do que no varejo. O objetivo é
maximizar os lucros, pois as versões digitais são mais fáceis de comprar e não ocupam tanto o
espaço físico para o público. Com plano de desenvolvimento de um aplicativo próprio para
venda e leitura de quadrinhos, seus objetivos são integrar todas as divisões de quadrinhos na
plataforma.
Assim sendo, em um contexto da sociedade americana, por diversas vezes a Marvel
elaborou narrativas em que os leitores reavaliavam qual o verdadeiro sentido de heroísmo e o
que o patriotismo realmente significava. No final de 2015, o Capitão América agora é o antigo
parceiro do herói, Sam Wilson, mais conhecido como o vigilante Falcão. Wilson, que é negro
e assistente social no Harlem em Nova York, causou bastante polêmica nos Estados Unidos,
especialmente com a mídia conservadora, como a Fox News. Na primeira edição da nova
revista do Capitão, o herói foi atrás de um grupo neofascista, intitulados Filhos da Serpente
(Sons of serpent), que estava caçando e matando imigrantes. O novo Capitão América partiu
em defesa dos civis e se pôs contra os vilões. A atitude do herói, embora apoiada pelo público
em geral, criou uma grande divisão na imprensa e muita gente passou a atacá-lo, chamando-o
de “Capitão Socialismo” ou simplesmente dizendo que esse herói não representava os “ideais
americanos”. Porém, a Fox News viu no episódio um ataque aos conservadores que são contra
imigração ilegal, tendo criticado duramente a revista em um programa de TV. Além disso, a
rede declarou que a representação da imprensa na revista é anticonstitucional e
antiamericana.589
Ou seja, o episódio mostrou o quanto a realidade serve de inspiração para as tramas da
ficção e quanto esse material está arraigado na cultura dos EUA a ponto de uma rede de
televisão se incomodar com as insinuações de vilania e se preocupar em se defender, pois
entendeu que um veículo de comunicação como são os quadrinhos teria uma penetração
grande na sociedade estadunidense. Haja vista que na mesma época o Teaser Trailer do filme
Capitão América: Guerra Civil (Captain America: Civil War) bateu recorde da Marvel de
590
visualizações na internet. A trama adapta para o cinema a minissérie Guerra Civil que
debateu os limites das liberdades individuais em nome da segurança nacional.
Podemos dizer que a Marvel adquiriu um imaginário que transcedeu as fronteiras
nacionais dos EUA nesse século XXI. A expansão de seu universo para filmes de grandes
588
Site http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/03/1421595-Marvel-comeca-a-substituir-papel-por-hqs-
digitais-diz-site-especializado.shtml. Visto em 27 de janeiro de 2016.
589
Site http://www.universohq.com/noticias/novo-capitao-america-cria-polemica-politica/. Visto em 27 de
janeiro de 2016.
590
Site http://www.actionsecomics.com.br/2015/11/teaser-trailer-de-capitao-america.html#.VrVfRRgrJdg. Visto
de 27 de janeiro de 2016.
411
postura triunfalista representativa de um país que nunca perderia uma batalha, sempre se
erguendo continuamente a lutar pelos seus ideais.
As histórias em quadrinhos mostram que estão consolidadas na sociedade americana e
mesmo com mudanças ao longo das décadas, elas demonstram fôlego para continuar, mesmo
que o meio se altere. Ainda que marcadas pelo fator mercadológico, suas narrativas
funcionam como crônicas políticas e sociais que representam o contexto de uma época.
413
ANEXO I
. Editor
. Editor-chefe
ANEXO II
ANEXO III
Filmes baseados em personagens da Marvel Comics
Estúdio que
Ano Título Notas
produziu
Serial; Marvel was then known as Timely
1944 Captain America Republic Pictures
Comics
1986 Howard the Duck Universal Studios Co-produced by Lucasfilm
Distributed by Artisan Entertainment.
New World
1989 The Punisher Direct-to-video in US, theatrical only in
Pictures
some countries
Co-produced by Jadran Film. Direct-to-
21st Century Film
1990 Captain America video in US, theatrical only in some
Corporation
countries.
1994 The Fantastic Four New Horizons Unreleased
1998 Blade New Line Cinema
2000 X-Men 20th Century Fox
Blade II New Line Cinema
2002
Spider-Man Columbia Pictures Nominated for 2 Oscars
Daredevil Co-produced by Regency Enterprises
20th Century Fox
2003 X2
Hulk Universal Pictures
Artisan Distributed by Lions Gate in the U.S. and
The Punisher
Entertainment Columbia Pictures internationally
2004
Spider-Man 2 Columbia Pictures Won 1 Oscar, nominated for 2 more
Blade: Trinity New Line Cinema
Elektra 20th Century Fox Co-produced by Regency Enterprises
Lionsgate / Artisan Premiered on TV in the US and received a
2005 Man-Thing
Ent. limited theatrical release internationally
Fantastic Four
X-Men: The Last 20th Century Fox
2006
Stand
Ghost Rider
Columbia Pictures
Spider-Man 3
2007
Fantastic Four: Rise
20th Century Fox
of the Silver Surfer
Distributed by Paramount Pictures.
Iron Man
2008 Marvel Studios Nominated for 2 Oscars.
The Incredible Hulk Distributed by Universal Studios.
416
ANEXO IV
Ano de
Título Notas
exibição
The Marvel Super Heroes 1966 Anthology with rotating segments
Fantastic Four 1967–1968
Spider-Man 1967–1970
Fantastic Four 1978
Fred and Barney Meet The
1979
Thing
Spider-Woman 1979–1980
Spider-Man 1981–1982
Spider-Man and His
1981–1983
Amazing Friends
The Incredible Hulk 1982–1983
X-Men: Pryde of the X-
Men 1989 Only pilot episode
Solarman
X-Men 1992–1997
Fantastic Four
1994–1996
Iron Man
Spider-Man 1994–1998
Ultraforce 1995 From the Malibu Comics imprint
The Incredible Hulk 1996–1997
Men in Black: The Series 1997–2001 From the Malibu Comics imprint
Silver Surfer 1998
Spider-Man Unlimited 1999–2001
The Avengers: United They
1999–2000
Stand
X-Men: Evolution 2000–2003
Spider-Man: The New
2003
Animated Series
Fantastic Four: World's
2006–2010
Greatest Heroes
The Spectacular Spider-
2008–2009
Man
418
ANEXO V
Glossário Quadrinhos591
Annual - Uma edição única de um título que já existe, mas com um maior número de páginas.
Os anuais apareceram primeiro ao longo da década de 1960 e têm sido publicados desde
então. Quando surgiram, elas eram republicações de histórias já lançadas anteriormente, mas
A Marvel decidiu oferecer histórias originais mais longas aos leitores;
Story Arc (Arco) - Uma história que se expande para mais de uma edição de um título e
possivelmente inclui mais de um título;
Breaking the fourth wall (Quebrar a quarta parede) – Uma técnica narrativa que permite um
personagem atuar como se ele soubesse que ele está em uma revista em quadrinhos. Algumas
vezes, o personagem interage com o leitor;
Caption (Legenda ou recordatório) – Uma caixa contendo uma narração e/ou um diálogo.
Normalmente os captions são escritas em primeira ou terceira pessoa e ajuda a mover a
história ao longo de uma mudança de tempo ou de local em que se passa a narrativa, ou pode
pontuar a ação em um mesmo painel;
Cliffhanger – Uma frase que termina a cada capítulo com o personagem principal em uma
situação de surpresa, deixando os leitores na expectativa para saber o que aconteceu depois. É
um recurso de roteiro com a exposição do personagem a uma situação limite;
591
Glossário inspirado em LEE, Stan. How to write comics. New York: Watson-Guptill Publications: 2011, p.32.
420
Dialogue (Diálogo) – Caixas narrativas, efeitos sonoros, e todas as palavras ditas na página de
uma revista em quadrinhos. Se um artista desenhou a história apenas de um enredo, então o
argumentista examina as páginas desenhadas e adiciona os diálogos;
Direct Market Distribution (Mercado Direto) – Um canal de vendas aonde varejistas podem
comprar quadrinhos e graphic novels com grandes descontos em troca de ser incapaz de
devolver mercadorias não vendidas para o crédito, que é a norma para a maioria dos canais de
venda;
Editor (Redator) – A pessoa responsável pela direção criativa de um título ou títulos. O editor
seleciona a equipe criativa para melhor trazer essa direção para vida. O editor representa e
promove o título para outros serviços e para mídia;
Graphic Novel – Uma forma de história mais longa, normalmente tendo em 64 páginas ou
mais. Como uma narrativa original, a graphic novel tende ser produzida pela mesma equipe
criativa do início ao fim. A graphic novel começou a ser desenvolvida durante os anos 1940,
mas muitos consideram a obra A contract of God (Um contrato de Deus) de Will Eisner,
publicada em 1978, como sendo a primeira graphic novel;
421
Gutter (Calha) – O espaço entre painéis e páginas. A maioria dos artistas de quadrinhos deixa
um espaço padrão entre os painéis para ajudar os leitores a ler de um lugar para outro;
Indicia (Expediente) – Por propósitos legais, toda publicação periódica de jornais e revistas e
quadrinhos tem que incluir um conjunto de informações específicas que incluem o nome e
endereços da editora e a frequência da publicação. Até recentemente, a indicia era feito na
página 01 da maioria das revistas em quadrinhos, mas mudanças em regulamentações
permitiram as editoras a oscilar a indicia no local que preferir ao longo da revista;
Inker (Arte-finalista) – Um artista que acrescenta textura e detalhes na arte já desenhada para
completá-la. O arte-finalista pode ser a mesma pessoa que desenhou ou uma segunda pessoa.;
Letterer (Letrista) – O artista que acrescenta as palavras, balões de fala, efeitos sonoros,
títulos, créditos, e bordas dos painéis das páginas. Tradicionalmente, a função do letrista
ocorria entre o desenhista e o arte-finalista. Hoje, a colocação das letras é feita usando um
computador para imitar a aparência artesanal, e uma camada digital é adicionada quando as
ilustrações estão completas;
Logo (Logotipo) – Uma rendição estilizada de um título ou nome de personagem para uma
identificação clara para o leitor. O logo pode ser anotado como uma marca registrada. Um
logotipo bem desenvolvido pode ser tão durável quanto o personagem em si;
Miniseries (Minisséries) – Uma série que tem duração limitada, mais ou menos de três a seis
edições, contando uma história completa, normalmente com a mesma equipe de criadores. As
séries com duração limitada com mais de seis edições são chamadas de maxisséries. É o meio
ideal de testar novos conceitos e para projetar personagens populares;
One-shot – Uma única edição de um título que pode ser tanto uma história longa – como um
anual – quanto uma antologia de histórias. Raramente as edições em one-shots são publicadas
em formato padrão de 32 páginas;
Ongoing Series (Série contínua) – Uma série que pretende ser publicada de forma contínua
indefinidamente e lançada com regularidade, geralmente com periodicidade mensal. Desde o
nascimento das revistas em quadrinhos, a maioria dos títulos é introduzida na esperança que
eles sejam populares o suficiente para ter um longo caminho como uma série contínua;
Origin (Origem) – A narrativa que fornece quem, o que, quando, onde, porque, e como é a
vida de um personagem. A maioria dos novos personagens é introduzida via um conto
original, embora tenha notáveis exceções como Batman e Wolverine;
Panel (Painel) – Uma ilustração individual, geralmente uma de muitas constituindo uma
página na publicação. Painéis ou quadros normalmente contêm palavras e figuras. Uma
sequência de painéis ajuda a contar a história;
Plot (Enredo) – Uma narrativa para um artista trabalhar, mas sem a informação estar
detalhada painel por painel e antes do diálogo ser escrito. O chamado Plot-First é também
422
conhecido como o Método Marvel. A trama pode ser executada a partir de algumas frases
para várias páginas;
Publisher (Editor) – A pessoa responsável por comandar uma companhia, trabalhando com
vendas, marketing, controlando os departamentos editoriais para produzir um título ou mais.
O termo Publisher também é usado para se referir à empresas produtoras das revistas, tais
como a Marvel;
Retcon – Uma abreviação para o termo retroactive-continuity que podem ser fatos
anteriormente publicados sobre os personagens e seu mundo. Alguns retcons preenchem as
lacunas entre as histórias ou tenta aplanar as contradições entre as aparições dos personagens;
Revival – É quando pega um personagem antigo, ou título com baixa vendagem e o traz de
volta para os leitores atuais. Um exemplo disso foi a criação da chamada Era de Prata com
uma nova abordagem para o personagem Flash;
Script (Roteiro) – Um roteiro é uma história descrita painel por painel, página por página em
todos os detalhes para o artista e vem completo com legendas, diálogos, e efeitos sonoros;
Sequential Art (Arte Sequencial) – Cunhado pelo quadrinista Will Eisner, esse termo significa
uma série de ilustrações que pretende ser lida em ordem consecutiva, criando uma narrativa
coerente. Basicamente, é um sinônimo para uma narrativa de quadrinhos;
Splash Page - Página inicial de uma história, com uma grande ilustração introdutória
ocupando uma página inteira;
Splash Panel – Um painel no interior da revista grande demais como parte de uma sequência
de painéis sobre uma página, mas desenvolvida para um máximo impacto.
TPB- Trade Paperback – São edições de livros que possuem o mesmo formato podendo ter
capa dura (hard cover) ou capa mole (soft cover), sendo esta última mais barata que a
primeira.
423
ANEXO VI
Embora os syndicates - as agências distribuidoras de comics - já existissem desde 1902, foi nessa
1913 época que eles tiveram o boom de crescimento. O seu funcionamento consistia em contratar
desenhistas para produção de uma série de histórias, que eram enviadas para os jornais mediante um
contrato feito com os syndicates. Isso permitia a publicação em vários jornais e revistas. O lucro vinha
da grande quantidade de tiras vendidas uma única vez sem que se tivesse que redesenhá-las. O
principal syndicate King Features foi criado em 1915.
592
Este anexo foi publicado originalmente em minha dissertação de mestrado. Esta é uma versão atualizada com
modificações quanto às divisões de eras dos quadrinhos.
424
Era comum a existência de uma literatura de baixo custo chamada de Pulp ou ainda pulp fiction que
Década eram os nomes dados a revistas feitas com papel de baixa qualidade (a "polpa") a partir do início da
de década de 1900. Seu conteúdo geralmente era dedicado a histórias de fantasia e ficção científica,
1920 servindo de um tipo de entretenimento rápido, sem grandes pretensões artísticas. E era para esse
segmento que os escritores de romances policiais escreviam na maior parte do tempo: suas histórias
eram publicadas em revistas populares de grande circulação chamadas pulp magazines.
Criação do Fantasma (The Phantom). Criado por Lee Falk, a série começou a
ser publicada em jornais diariamente em fevereiro de 1936. O Fantasma foi o
primeiro super-herói a usar uma máscara e um uniforme, característica desse
tipo de publicação. Suas histórias narravam as aventuras do combatente do
crime que teve início em 1536, quando o pai do marinheiro britânico
Christopher Walker foi morto durante um ataque de
piratas na costa da África. Jurando lutar contra o mal
1936 sob o crânio do assassino de seu pai, Christopher
começou o legado do Fantasma, que seria passada de
pai para filho.
Falk deu continuidade ao que tinha iniciado dois
anos antes quando criou o mágico Mandrake (Mandrake the magician) e seu
ajudante Lothar. Apesar de das tiras serem elogiadas até hoje, em ambas
apresentam visões estereotipadas do continente africano, em que o Fantasma
sendo de origem europeia controlava uma tribo de pigmeus e Lothar era um
príncipe africano vestindo roupas tribais que funcionava como um serviçal
para Mandrake.
Stan Lee e Jack Kirby deram início a um novo formato de histórias de super-
heróis com a transformação da Atlas Comics em Marvel Comics. Em
novembro daquele ano foi lançado no mercado o número um da revista “The
1961 Fantastic Four”, trazendo a origem do grupo Quarteto Fantástico com
peculiaridades em suas personalidades, agindo tanto quanto em equipe, como
agindo em família. Juntos foram reunidos os arquétipos que apareciam nas
revistas em quadrinhos: o cientista (Senhor Fantástico), a mocinha (Garota
Invisível), o adolescente sidekick (Tocha Humana) e o alívio cômico (Coisa).
428
No final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970 houve a popularização
dos chamados quadrinhos underground. Lançado em publicações
independentes e fora do circuito das grandes editoras, era um retrato da
contracultura da época. Os personagens eram desajustados, irreverentes,
1968 como tinham sido nos primeiros quadrinhos. Um marco foi a publicação de
Robert Crumb chamada “Zap Comix” em 1968, que teve como antecedentes
os quadrinhos pornográficos apelidados de "Tijuana bibles", datados dos
anos 1920e as “The Adventures of Jesus”, de Frank Stack, publicada em
1962.
. Lançado “Um Contrato com Deus” (A Contract with God) de Will Eisner que marcou o surgimento
de um novo tipo de histórias em quadrinhos cunhado com o termo de Graphic Novel. Tratava-se de
uma espécie de livro, normalmente contando uma longa história por meio de HQs, sendo o análogo na
arte sequencial a uma prosa ou romance publicado com papel e formato diferenciado, seja livro ou
revista.
. Estreia da adaptação do Super-Homem para o cinema com “Super-Homem, o filme” (Superman, the
movie). Embora super-heróis já fizessem sucesso há anos em seriados de TV e
1978 desenhos animados, esse foi o primeiro grande sucesso de uma adaptação de
HQ para a tela grande, chegando a receber um Oscar especial pelos seus
efeitos especiais. O filme foi seguido ainda de várias continuações da franquia.
. Lançamento de “Garfield” por Jim Davis. O personagem-título era o gato
presunçoso que sempre debochava o próprio dono, Jon, e do outro animal de
estimação, o cachorro Odie. Temas comuns na tirinha incluíam a preguiça de
Garfield, obsessão em comer e desprezo por segundas-feiras e dietas. Em 2015,
Garfield figurava em mais de 2.500 jornais do mundo inteiro, número recorde
assinalado pelo Livro Guiness de Recordes.
. A Marvel lançou A Queda de Murdock (Born Again) foi escrita por Frank Miller e narrou a
derrocada do personagem Matt Murdock, alter ego do Demolidor. Ao longo da saga, o leitor
acompanhou a queda d o herói até a loucura e à miséria e uma quase morte,
bem como a sua escalada na recuperação de si mesmo para uma nova vida.
. Lançamento de Calvin & Haroldo (Calvin and Hobbes) por Bill Watterson.
1986 Calvin era um garoto de seis anos de idade cheio de personalidade, que tem
como companheiro Haroldo, um tigre sábio que para ele estaria tão vivo como
um amigo verdadeiro, mas para os outros não é mais que um tigre de pelúcia.
De acordo com algumas visões, as fantasias mirabolantes de Calvin
constituem frequentemente uma fuga à cruel realidade do mundo moderno
para a personagem e uma oportunidade de explorar a natureza humana.
A primeira edição da segunda revista dos X-Men bateu o recorde de vendagem de uma revista em
quadrinhos nos EUA com sete milhões de exemplares. Tratava-se de uma segunda revista mensal dos
mutantes. Com desenhos de Jim Lee e a despedida do escritor do grupo, Chris Claremont, após quinze
anos no título fez com que os X-Men atingisse níveis enormes de popularidade no início da década.
1991
. Lançamento do filme “X-Men the Movie” que se tornou sucesso de bilheteria, inaugurando uma
nova era de filmes de super-heróis estabelecendo um gênero cinematográfico. O filme fazia parte dos
direitos autorais de personagens da Marvel adquiridos por vários estúdios graças ao processo de
falência da Marvel ocorrido em meados da década de 1990.
2000 . Foi criada a Ultimate Marvel, uma linha editorial da Marvel com o objetivo de capitalizar com o
êxito que tiveram os filmes dos heróis da editora que começavam a aparecer no cinema. Foram
desenhados no sentido de capturar os jovens adolescentes e gerações mais velhas que não conheciam o
Universo Marvel e estavam intrigados pelos filmes. As revistas retratavam versões atualizadas dos
personagens. No entanto, estes personagens têm novas origens, estando libertos para que os criadores
não tenham que se basear nas histórias antigas. Contudo, as novas histórias em nada influenciam a
cronologia normal dos personagens, tratando essa linha como um universo paralelo ao oficial.
A Marvel passou a comercializar quadrinhos digitais lançando o serviço Marvel Digital Comics
Unlimited, um arquivo digital com cerca de 2.500 edições de histórias em quadrinhos antigas,
2007 disponíveis para leitura após o pagamento de uma pequena taxa mensal ou anual. Esse modelo foi
seguido pela DC Comics em 2009. Após esse fato, várias editoras americanas, passaram a ter títulos
no formato pdf vendidos na gibiteria online Eagle One Media.
A Marvel lançou uma nova saga chamada “Guerras Secretas” cujo enredo envolveu o universo Marvel
oficial com a combinação de outros universos alternativos, incluindo o universo Ultimate com a fusão
resultando em um mundo que exibe os aspectos dos vários universos. A minissérie terminou com a
marca Ultimate Marvel depois de 15 anos.
Em consequência disso, a editora lançou o projeto All-New, All-diferent Marvel em que realizou uma
reformulação editorial em seus personagens em a marca principal foi a diversidade. Assim, vários
personagens passaram a apresentar raça, gênero, nacionalidade, etnia e orientação sexual diferente do
que os leitores se acostumaram ao longo dos anos com cada ícone.
2015
434
Bibliografia
ABREU, Martha, SOIHET, Rachel & GONTIJO, Rebeca (orgs.). Cultura política e
leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro; Civilização
Brasileira, 2007
AZEVEDO, Cecília & RAMINELLI, Ronald (orgs). História das Américas: novas
perspectivas. Rio de Janeiro, Ed. FGV
BAINBRIDGE, Jason. World within worlds. In: NDALIANIS, Angela (ed.). The
contemporary comic book superhero. New York: Routledge, 2009
BAKER, Paula. Major problems in American History since 1945. Boston: Houghton
Mifflin Company
435
BEATY, Bart. Frederic Wertham and the critique of mass culture – A re-examination
of the critic whose congressional testiomony sparked the comics code. Jackson:
University Press of Mississippi, 2005
BELLAH, Robert N. The broken covenant: American civil religion in time of trial.
Chicago: The University of Chicago Press, 1992
BERMAN, William C.. America’s Right Turn – From Nixon to Bush. Baltimore: The
Johns Hopkins University Press
BROD, Harry. Superman is Jewish? How comic book superheroes came to serve
truth, justice, and the jewish-american way. New York: Free Press, 2012
BURKE, Peter. A Fabricação do Rei: a Construção da Imagem Pública Luis XIV. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 1994
BUSCEMA, John & LEE, Stan. How to draw comics – The Marvel way. New York:
Simon & Shuster, 1984
COSTELLO, Matthew J. Secret identity crisis: Comic books and the Unmasking of
Cold War America. New York: Continuum, 2009
CULLEN, Jim. The American Dream, A Short History of an Idea That Shaped a
Nation. Oxford: Oxford University Press, 2003
DAROWSKI, Joseph. The ages of the Avengers – Essays on the Earth’s Mightiest
heroes in changing times. Jefferson: McFarland, 2014
_________________. The ages of the X-Men – Essays on the children of the atom in
changing times. Jefferson: McFarland & Company, 2014
DIPAOLO, Marc. War, politics and superheroes: ethics and propaganda in comics
and film. Jefferson: McFarland & Company, 2011
DORFMAN, Ariel & MATTELART, Armand. Para ler Pato Donald. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1978
DUNCAN, Randy & SMITH, Matthew J.. The power of comics – History, form &
culture. New York: Continuum, 2009
FERES JR., João. O conceito de “latin american” nos Estados Unidos. Bauru: Edusc,
2005
FINGERROTH, Danny. Disguised as Clark Kent – Jews, Comics, and the creation of
the superhero. New York: Continuum, 2007
FONER, Eric. The Story of American Freedom. New York/London: W.W. Norton &
Company, 1998
FRIEDLANDER, Paul. Rock and Roll: Uma História Social. Rio de Janeiro: Record,
2006
GADDIS, John Lewis. História da Guerra Fria. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006
GAMBONI, Dario. The Destruction of Art. Iconoclasm and vandalism since the
French Revolution. London: Reaktion, 1997
GERSTLE, Gary. American crucible: race and nation in the twentieth century.
Princeton: Princeton University Press, 2001
GOMES, Ivan Lima. Os sentidos dos quadrinhos em contexto nacional popular (Brasil
e Chile, anos 1960-1970). Tese (Doutorado em História) – Niterói, Universidade
Federal Fluminense, 2015
GUEDES, Roberto. A Era de Bronze dos Super-heróis. São Paulo: HQM Editora,
2008
GUERRA, Fábio V.. Super-heróis Marvel e os conflitos sociais e políticos nos EUA
(1961-1981). Dissertação (Mestrado em História) – Niterói, Universidade Federal
Fluminense, 2011
HERRING, George C., Why the United States failed in Vietnam. In: Major Problems
in American Foreign Relations, Volume II: Since 1914. Belmont: Wadsworth
Publishing, 2005
HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos – O breve século XX 1914-1991. São Paulo:
Companhia das Letras, 2001
_______________. A Era dos Impérios 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001
HOWE, Sean. Marvel Comics – The untold story. New York: Harper Collins, 2012
ISSERMAN, Maurice & KAZIN, Michael. America divided: The civil war of the
1960s. New York: Oxford University Press, 2004
KARNAL, Leandro. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. Rio de
Janeiro: Contexto, 2007
KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer história com imagens: arte e cultura visual.
ArtCultura, Uberlândia, V.8, n°12, p.110
LAWRENCE, John Shelton & JEWETT, Robert. The myth of the american
superhero. Michigan: Eerdmans Publishing CO, 2002
LEE, Stan. How to draw comics. Watson-Guptill Publications: New York, 2010
LEWIS, David & KRAEMER, Christine Hoff. Graven Images – Religion in Comic
Books and Graphic Novels. New York: Continuum, 2010
MCWILLIAMS JR., John P. The American Epic: Transforming a Genre 1770 – 1860.
Nova York: Cambridge University Press, 1989
MADRID, Mike. The supergirls: fashion, feminism, fantasy, and the history of comic
book heroine. Exterminating Angel, 2011
MASLON, Laurence & KANTOR, Michael. Capes, cowls, and the creation of comic
book culture. New York: Crown Publishing, 2013
MAUAD, Ana Maria. Através da imagem: fotografia e história interfaces. Tempo, Rio
de Janeiro, vol.1, n°2, 1996
MAZUR, Dan & DANNER, Alexander. Quadrinhos – História Moderna de uma arte
global. São Paulo: WMF Martins, 2014
MILZA, Pierre. Política interna e política externa. In: REMOND, René (Org.). Por
uma história política. Rio de Janeiro: FGV, 2003
MOYA, Álvaro de. História das História em Quadrinhos. São Paulo: Brasiliense,
1996
MUCHEMBLED, Robert. Uma história do diabo. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2001
OSGOOD, Kenneth & FRANK, Andrew K. (eds.). Selling War in a media age – The
presidency and public opinion in the american Century. Miami: University Press of
Florida, 2010
PACKER, Sharon. Superheroes and Superegos: Analyzing the Minds Behind the
Masks. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2010
PAXTON, Robert O.. A anatomia do fascismo. São Pulo: Paz e Terra, 2007
PECEQUILO, Cristina Soreanu. Política Externa dos Estados Unidos. Porto Alegre:
UFRGS, 2003
443
PERINE, Cristiane & QUIANZALA, Gabriela. Uma leitura do romance The Great
Gatsby de Franz Scott e os mitos que o constituem. Revista Ícone - Revista de
Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura V. 11 – Jan. de
2013
PHILLIPS, Nickie D. & STROBL, Staci. Comic Book Crime – Truth, Justice, and the
American Way. New York: New York University, 2013
POGGI, Tatiana. Faces do extremo: uma análise do neofascismo nos Estados Unidos
da América (1970-2010). Tese (Doutorado em História) – Niterói, Universidade
Federal Fluminense, 2012
PRADO, Maria Lígia. Natureza e identidade nacional nas Américas. In: América
Latina no século XIX: Tramas, telas e textos. Bauru/São Paulo, EDUSC/EDUSP,
1999
PUSTZ, Matthew J.. Comic Book Culture: Fanboys and True Believers. Jackson:
Mississippi University Press, 1999
RAVIV, Dan. Comic Wars: Marvel’s battle for survival. New York: Heroes Books,
2004
REIS, Carlos & LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de teoria da narrativa. 2. São
Paulo: Ática, 2000
REMINI, Robert V. A short History of the United States. New York: Harper Collins,
2008
RIDENTI, Marcelo. 1968: rebeliões e utopias. In: REIS Filho, Daniel Aarão,
FERREIRA, Jorge & ZENHA, Celeste (Orgs.). O século XX vol. 3 – O Tempo das
dúvidas: Do declínio das utopias às globalizações. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2000
ROBERTSON, James Oliver. American Myth, American Reality. New York, Hill &
Wang, 1980
ROMAGNOLI, Alex S. & PAGNUCCI, Gian S.. Enter the superheroes: American
values, culture, and the canon of superhero literature. Lanham: The Scarecrow Press,
2013
ROSENBERG, Robin & COOGAN, Peter (ed.). What is a superhero?. New York:
Oxford Press, 2013
SANDERSON, Peter. The Marvel Comics – Guide to New York City. New York:
Pocket Books, 2007
SILVA, Carlos Eduardo Lins da (org.). Uma nação com alma de igreja: Religiosidade
e políticas públicas nos EUA. São Paulo: Paz e Terra, 2009
SIMÕES, Elsa Maria Barreto. O sonho americano em Fear and Loathing in Las
Vegas : A Savage Journey to the Heart of the american dream. Dissertação (Mestrado
em História) – Lisboa, Universidade Aberta, 2007
SOUSA, Rodrigo Farias de. William F. Buckley Jr., National Review e a crítica
conservadora ao liberalismo e os direitos civis nos EUA, 1955-1968. Tese (Doutorado
em História) – Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2013
TEIXEIRA, Tatiana. Os Think Thanks e sua influência na política externa dos EUA: a
arte de pensar o impensável. Rio de Janeiro: Revan, 2007
VIANA, Nildo & REBLIN, Iuri Andréas (orgs.). Super-heróis, cultura e sociedade:
Aproximações multidisciplinares sobre o mundo dos quadrinhos. Aparecida: Ideias &
Letras, 2011
VIZENTINI, Paulo G. Fagundes. A Guerra Fria. In: REIS Filho, Daniel Aarão,
FERREIRA, Jorge & ZENHA, Celeste (Orgs.). O século XX vol. 2 – O Tempo das
crises: Revoluções, fascismos e guerras. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000
WALKER, Brian. The comics after 1945. New York: Harry N. Abrams, 2004
_____________. The comics before 1945. New York: Harry N. Abrams, 2002
WEINER, Robert G. (coord.). Captain America and the struggle of the superhero. –
Critical essays. Jefferson: McFarland & Company, 2009
WERTHAM, Frederic. Seduction of Innocent. New York & Toronto: Reinhart, 1954
WOLK, Douglas. Reading Comics – How graphic novels work and what they mean.
Philadelphia: Da Capo Press, 2007
WRIGHT, Bradford W.. Comic Book Nation: The transformation of youth culture in
America. Baltimore, The John Hopkins University Press, 2001
ZAHRAN FILHO, Geraldo Nagib. A Tradição Liberal dos Estados Unidos e suas
Influências nas Reflexões sobre Política Externa. Dissertação (Mestrado em Relações
Internacionais) – Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
2005
Literatura
GOETHE, Johann Wolfgang von. Fausto. São Paulo: Martin Claret, 2002
STOKER, Bram. Drácula – O vampiro da noite. São Paulo: Martin Claret, 2002
DVD
Stan Lee: Mutantes, Monstros & Quadrinhos. Scott Zakarin. EUA: Columbia Tristar
Entertainment, 2002. 95 min. DVD, color.
447
Fontes Primárias
A Coleção Oficial de Graphic Novels Marvel. São Paulo: Salvat do Brasil, 2013-2015
Consulta de sites
http://www.adherents.com/lit/comics/comic_book_religion.html
http://www.actionsecomics.com.br/2015/11/teaser-trailer-de-capitao-
america.html#.VrVfRRgrJdg.
http://www.actionsecomics.com.br/2015/05/o-poster-2015-da-Marvel-comics-
elimina.html#.VrVMTRgrJdg
http://www.brasilpost.com.br/2015/12/31/diversidade-nos-quadrinho_n_8870042.html
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,novo-gibi-confirma-que-batwoman-e-
lesbica,321997,0.htm
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/03/1421595-Marvel-comeca-a-substituir-
papel-por-hqs-digitais-diz-site-especializado.shtml.
http://hqmaniacs.uol.com.br/principal.asp?acao=materias&cod_materia=297
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/nsc68.htm
http://www.nytimes.com/1989/04/30/magazine/drawing-on-the-dark-side.html
http://www.nytimes.com/1985/01/14/nyregion/poll-indicates-half-of-new-yorkers-see-
crime-as-city-s-chief-problem.html
http://www.nytimes.com/1985/01/01/nyregion/man-tells-police-he-shot-youths-in-
subway-train.html
http://omelete.uol.com.br/quadrinhos/noticia/mulher-aranha-Marvel-se-desculpa-pela-
capa-de-milo-manara/
http://omelete.uol.com.br/all-new-all-different-Marvel/
http://www.portaldecinema.com.br/top10eua.htm
http://www.presentationmagazine.com/kennedy_man_on_the_moon_speech.htm
http://www.presentationmagazine.com/martin_luther_king_speech.htm
http://www.trumanlibrary.org/9981.htm
http://www.universohq.com/noticias/novo-capitao-america-cria-polemica-politica/