Tesis Direccion Orquestal 1
Tesis Direccion Orquestal 1
Tesis Direccion Orquestal 1
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES
Cuenca, 2015
1
RESUMEN
2
ABSTRACT
The overall objective of this research has been to link the compositional
processes and the musical aesthetic thought of the Ecuadorian composer
Gerardo Guevara, to the world of orchestral conducting, through the reflection
and application of concepts, techniques and resources for orchestral
conducting. “Galería Siglo XX” (XX Century Gallery), a work by Ecuadorian
painters, underwent a reference analytical study as a way of sampling, for its
practical application in a concerto that would contain some of the music and the
most representative compositional moments from Guevara´s orchestral
repertoire.
The statements used in the selected repertoire have rhizomatic features, in
wich the technical elements organization do not follow reporting lines, but
support their reflections on Francisco Navarro Lara´s and Emannuel Siffert´s
concepts, being them conductors and professors who have very similar training
as Guevara´s.
The development of this research makes multiple inferences about the work
of researchers and thinkers of the musical analysis and orchestral conducting
worlds, verifying their application and validity on the work used as sampling.
Thus, long quotes are fundamental support of the content and contextualization
of the resources to be used. The validity of the technical assumptions are
verified by its application during rehearsals and during the concert in which
Gerardo Guevara´s music was featured.
The application of resources on the Symphony Orchestra of the University
of Cuenca gave satisfactory results during both, rehearsals and the final
presentation. This being said, it is noted that the application of analytical
resources, to the conducting practice itself, is feasible and has positive results
regarding the management of the orchestral score, during its preparation and
learning, for which its use and technical systematic application are
recommended.
Keywords: Gerardo Guevara (1930); Galería Siglo XX by Ecuadorian
painters; orchestral conducting; conducting analysis.
3
ÍNDICE
RESUMEN ...................................................................................................................... 2
ABSTRACT ..................................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 8
Guevara ........................................................................................................................ 78
4
5
Willam
René
Vergara
Saula,
autor
de
la
tesis
“Enfoque
para
el
abordaje
de
la
dirección
orquestal,
análisis
estructural
e
interpretativo
y
montaje
de
obras
orquestales
de
Gerardo
Guevara”,
reconozco
y
acepto
el
derecho
de
la
Universidad
de
Cuenca,
en
base
al
Art.
5
literal
c)
de
su
Reglamento
de
Propiedad
Intelectual,
de
publicar
este
trabajo
por
cualquier
medio
conocido
o
por
conocer,
al
ser
este
requisito
para
la
obtención
de
mi
título
de
(título
que
obtiene).
El
uso
que
la
Universidad
de
Cuenca
hiciere
de
este
trabajo,
no
implicará
afección
alguna
de
mis
derechos
morales
o
patrimoniales
como
autor
Nombres completos
C.I: 0301166658
6
Cláusula
de
derechos
de
autor
Willam
René
Vergara
Saula,
autor
de
la
tesis
“Enfoque
para
el
abordaje
de
la
dirección
orquestal,
análisis
estructural
e
interpretativo
y
montaje
de
obras
orquestales
de
Gerardo
Guevara”,
certifico
que
todas
las
ideas,
opiniones
y
contenidos
expuestos
en
la
presente
investigación
son
de
exclusiva
responsabilidad
de
su
autor.
C.I: 0301166658
7
INTRODUCCIÓN
8
9
10
Es así como desde Segundo Luis Moreno, pasando por Luis Humberto
Salgado hasta la generación a la que pertenece Gerardo Guevara, se ha dado
al repertorio sinfónico ecuatoriano un lustre característico. En el caso de
Guevara, con sus 83 años (Quito, 23 de septiembre de 1930), es en la
actualidad el compositor vivo más emblemático del Ecuador, considerado como
el vínculo entre las generaciones de músicos nacionalistas y las propuestas
musicales contemporáneas.
Iniciado en el mundo musical como oboísta y pianista, Gerardo Guevara
fue un músico precoz que tuvo su acercamiento a la música por las coyunturas
del trabajo de su padre, quien fue conserje del Conservatorio Nacional de
Música de Quito. Habiendo estado en contacto desde muy niño con todo el
entorno musical, a los quince años de edad ingresó en las clases de escritura
musical de Luis H. Salgado, por lo que el contacto con las inquietudes
musicales de su tiempo se hizo evidente. Sus biógrafos apuntan que desde
1952 estudió composición con el músico húngaro Jorge Raycki en Guayaquil, y
que desde 1959, con beca de la Unesco, Guevara continuó dichos estudios con
Nadia Boulanger en la École Normale de Musique de París. Estudió también
musicología en la Universidad de La Sorbonne. Vivió en París por doce años;
regresó a Ecuador en 1972, donde fundó el coro de la Universidad Central y la
SAYCE (Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos) en 1973.
Fungió como director de la Orquesta Sinfónica Nacional entre los años
1974-75 y como director del Conservatorio Nacional de Música de Quito entre
1980-88, institución en la que ha sido catedrático y en la cual el autor del
presente trabajo pudo asistir a sus clases de Historia de la Música y de Música
de Cámara. Basados en su conocimiento y práctica como director de orquesta,
en este punto resultan significativos los aportes, puntos de vista y criterios que
11
el compositor pueda emitir sobre el presente trabajo, los cuales, sin duda,
serán un punto de apoyo significativo que se tomará en consideración para la
producción del informe final.
En muchas de sus entrevistas, Gerardo Guevara se ha confesado como un
nacionalista, aunque su perspectiva musical es amplia, original y cualitativa, sin
rehuir del uso de las técnicas de tendencia más vanguardista.
La colaboración con notables personajes del mundo de las letras del
Ecuador, como Medardo Ángel Silva (Se va con algo mío), Jorge Enrique
Adoum (Geografía) y Jorge Carrera Andrade (Tierras), ha legado un catálogo
que muestra su discurrir por el eclecticismo musical.
Tras una breve retrospectiva del panorama académico musical en el
Ecuador y una somera semblanza del compositor cuya obra constituye objeto
de estudio, en este punto, será preciso enfrentar las diversas inquietudes
técnicas que intérpretes y directores suelen plantearse. Para ello, será preciso
considerar la actividad del director musical, su conocimiento y manejo de la
mayor cantidad de recursos técnicos, su capacidad analítica y sus posibilidades
para fusionar dichos recursos (vistos como herramientas que permiten
materializar un concepto musical sobre una obra en particular); además, todo el
material escrito por los grandes pedagogos y pensadores del mundo del
análisis, de la sicología de masas y de la dirección propiamente dicha.
Aunque en su etapa final la interpretación de una obra es un aspecto con
mucho de personal, es frecuente que la ausencia de una sistematización
analítica a su respecto y la falta de herramientas técnicas sea siempre
limitantes que pueden restar visibilidad cultural a dicha obra musical, aun
siendo relevante. Es por ello que la reflexión del maestro Guillermo Scarabino,
sustentada en su amplia experiencia, adquiere gran relevancia: “Interpretar una
partitura tiene dos etapas: 1) formarse un concepto de su contenido y 2)
realizarlo, es decir, ponerlo en acto” (Scarabino, 2011: 45).
Según Umberto Eco, cuando un código asocia los elementos de un
sistema transmisor con los elementos del sistema transmitido, el primero se
convierte en expresión del segundo, el cual, a su vez, se convierte en
contenido del primero (Eco, 1991: 83).
En el caso de la interpretación musical, cuando una partitura (código)
asocia los elementos de la idea musical (sistema transmitido) con los
12
13
2
Francisco Navarro Lara nace en Bujalance (Córdoba) en 1969. Estudia Dirección de
Orquesta en la Hochschule Fur Musik de Viena (Austria) y en el Instituto Superior de Arte de La
Habana (Cuba) obteniendo su Licenciatura en Dirección de Orquesta con Matrícula de Honor
como nota media del Expediente Académico (título homologado en España) y realizando un
Doctorado en Ciencias sobre el Arte (Especialidad en Dirección de Orquesta) con Mención
Honorífica. Ha dirigido en España, Austria, Dinamarca, Italia, Japón y Cuba a cantantes del
prestigio de José Carreras, Montserrat Caballé o Victoria de los Ángeles, entre otros, y a
agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de Tokio, la Orquesta Century de Osaka, la
Orquesta Nacional de la Radio de Dinamarca, la Orquesta Sinfónica Amadeus, o a la Orquesta
de Cámara Internacional Rusa de la que fue Director Titular. Es autor de varias publicaciones
de entre las que destaca su libro titulado Nueva técnica de dirección de orquesta, coro y banda
de música (Editorial Alvarellos, Lugo, 2000). Ha ocupado la Cátedra de Dirección de Orquesta
en el Conservatorio Superior de Música de Málaga y ha sido Profesor Asociado de
Musicoterapia de la Universidad de Málaga. Ha sido Director Titular de la Antología de la
Zarzuela de José Tamayo, con la que ha realizado conciertos en más de quince países de
Europa, América y Asia. En la actualidad ocupa por oposición la Plaza de Director Titular de la
Banda Municipal de Música y de la Orquesta Sinfónica de Huelva, y es Director Honorífico de la
Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay. (Tomado del sitio web del autor; http://musicum.net.)
3
Libro facilitado por el autor para el presente trabajo. En el sitio web del autor (véase
referencia en nota anterior) existen reseñas por capítulos.
14
15
del presente trabajo; en esencia, los que dicho autor aplicara a la obra musical
de Juan Carlos Paz.
Los propósitos y fundamentos metodológicos del presente trabajo se
explican a continuación.
Objetivo general: Realizar una propuesta metodológica para la aplicación
de la técnica de dirección e interpretación orquestal a la obra Galería Siglo XX
de pintores ecuatorianos, del autor Gerardo Guevara.
Desde un punto de vista metodológico, debe indicarse que Omar Corrado
explica en su obra el “eclecticismo de los procedimientos” con que opera; y sus
razonamientos, una vez estudiados y confrontados con el objetivo anterior,
reafirman el desarrollo del presente trabajo bajo similares premisas que las de
este autor; entre ellas:
La heterogeneidad preside también las perspectivas analíticas que
sostienen el estudio de la obra en su economía interna. No se utiliza
aquí a la obra para legitimar un método de análisis. Se parte, por el
contrario, de su singularidad, de sus cualidades sensibles y
estructurales, de los estímulos, las preguntas y vías de entrada que
aquella provoca, aunque esta apuesta a la intuición y a la inteligencia
musicales como punto de arranque del proceso de conocimiento
resulta irritante para una epistemología dura del análisis. El
eclecticismo de los procedimientos puestos en juego, los ajustes
constantes de foco, se corresponden, por otra parte, con los
incesantes cambios de frente que la producción misma ejercita. Así, el
estudio se aplica a revelar5 las constantes de un grupo de obras
compuestas en determinado período a partir de un mismo conjunto de
premisas o se concentra, por su representatividad, en una sola. Puede
descansar en la homogeneidad de base que aporta la persistencia de
un método compositivo altamente codificado, o destacar los modos en
que el estilo sostiene la heterogeneidad formal de superficie.
Aprovecha los procedimientos numéricos cuando permiten formalizar
1969 Five Graphic Music Analyses, bajo el cuidado de Felix Salzer, con análisis de obras de
Bach, Haydn y Chopin.
5
En el original aparece el término relevar, que es errata evidente. Por ello, al citar se le
enmienda con el término correcto: revelar.
16
17
esfuerzo está la antítesis que habla de los procesos abstractos del hecho
musical. Al ser un “arte formal” se diferencia de otras artes por ser, en su caso,
a semántico, como los elementos que lo forman: melodía, ritmo, armonía,
timbre, dinámica; hasta llegar al sonido mismo en tanto forma de producción y
difusión, también abstractas.
Pero la abstracción musical se asemeja mucho, en cuanto a recursos, a la
abstracción que envuelve a la arquitectura; es por eso que, como similitud, en
estas dos áreas de las artes liberales se encuentra el uso de simetrías como
constante de variabilidad. Son entonces las simetrías las que dan al cerebro
humano la posibilidad de construir estructuras que incluso el cerebro de
aquellos que no poseen ninguna educación musical, detecta inconscientemente
a manera de relaciones o simetrías, y son esas simetrías las responsables de
que un conjunto de sonidos suene a música.
Son estas relaciones de simetría las que proporcionan coherencia a una
obra, producen sensaciones como tensión, estatismo, relajación, lirismo,
conclusión, etc.
Según el criterio de Luis Robles, el análisis persigue tres objetivos básicos
que él enuncia de esta manera:
18
a) repetición;
b) variante;
c) contraste;
d) carencia de relación (cfr. Kühn, 1989: 17-32).
19
20
21
22
10
Nace en 1902 y muere en 1959; perteneció a la segunda generación de compositores
ecuatorianos. Entre sus composiciones se destacan 24 preludios para piano, 48 piezas
características, algunos nocturnos, otras piezas nacionales, fugas y trabajos contrapuntísticos,
música de cámara, un cuarteto y dos tríos para piano, así como varias romanzas.
11
Investigador y pedagogo húngaro radicado en Guayaquil entre las décadas del cincuenta
al setenta.
12
Escritores ecuatorianos destacados, pertenecientes a la generación poética de
Madrugada a los Tzantzicos, comprendida entre 1920 y 1950.
23
Jorge Carrera Andrade, Jorge Enrique Adoum, entre otros; hecho que será una
constante a lo largo de toda su labor compositiva.
Marzo de 1959 significa un antes y un después en la vida de Gerardo
Guevara, pues una serie de sucesos en lo personal y profesional permiten
marcar esta época como definitoria en su construcción intelectual, musical y
artística, sobre la base de la consecución de una beca que le permitió estudiar
en París con la reconocida profesora Nadia Boulanger.13
Fue a través de la maestra Boulanger que Guevara comenzó a forjar
nuevas ideas, encontrando elementos heterogéneos, recursos técnicos y
estéticos que aportarían a su composición, marcada por un pensamiento de
carácter nacionalista. Estudió con Boulanger entre 1959 y 1962 en forma
continua, luego por temporadas hasta 1965. En opinión de Guevara: "Era
amplia en sus conocimientos y pudo identificar en mi música las características
andinas y los ritmos tradicionales" (Pérez Pimentel, s/f).
La década de los 60 es para Guevara una época de producción
compositiva y aprendizaje en vínculo con las estéticas de ruptura, con un
enfoque avant-garde,14 en que recorre el camino de las corrientes racionalistas
de la música contemporánea como la música concreta y la electroacústica. Es
quizás entre estas dos corrientes donde sea posible encontrar una persistencia
o cierta jerarquización común en la especulación intelectual, unida a una
especie de racionalismo como actitud compositiva.
Este tiempo de formación y desarrollo compositivo permite hacer previsible
que su estética musical se inclinará hacia un interés por la música con
contenidos nacionalistas, además de ir construyendo un pensamiento como
director musical, pues tuvo en sus manos el estreno de sus propias obras junto
a orquestas inglesas y francesas, como la que dirigió en el balneario de Bath,
en el sur de Inglaterra, interpretando sus variaciones del Salve, salve, gran
13
Nace en París el 16 de septiembre de 1887 y muere el 22 de octubre de 1979; fue una
compositora, pianista, organista, directora de orquesta, intelectual y profesora francesa que
formó y enseñó a muchos de los grandes compositores del siglo XX.
14
El avant-garde en francés, o vanguardismo, se refiere a las personas o a las obras que
son experimentales o innovadoras; en particular, en lo que respecta al arte, la cultura y
la política.
24
25
26
27
28
17
El programa se ha establecido según las normas definidas para la Maestría en
Pedagogía e Investigación Musical.
29
Los criterios para la selección de las obras que forman parte del concierto
obedecen a los elementos que siguen:
30
31
20
La Poética musical es una obra del compositor ruso Igor Stravinsky (1882-1971) que
reúne las seis lecciones magistrales de música que dio en la Universidad de Harvard durante el
año académico 1939-1940. Estas sesiones fueron impartidas en francés y quedaron para la
historia como una de las más completas y profundas sobre el fenómeno musical de la segunda
mitad del siglo XX. Fueron publicadas en traducción al español de Eduardo Grau por El
Acantilado, si bien existen otras ediciones. (Cfr. Stravinsky, 1952.)
21
La retórica es la disciplina que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y
técnicas de utilización del lenguaje, puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética,
añadida a su finalidad comunicativa. Históricamente, la retórica tiene su origen en la Grecia
clásica, donde se entendía, en palabras de los tratadistas clásicos, como el ars bene dicendi,
esto es, la técnica de expresarse de manera adecuada para lograr la persuasión del
destinatario (etimológicamente, la palabra es un helenismo que proviene del griego ρητορική
[τέχνη], «rhetorikè [téchne]»).
32
33
22
Claudio Abbado (Milán, 26 de junio de 1933-Bolonia, 20 de enero de 2014). Director de
orquesta italiano, considerado uno de los grandes del podio orquestal y lírico de la posguerra.
Junto a Riccardo Muti está considerado uno de los sucesores de la tradición italiana encarnada
por Arturo Toscanini y Victor de Sabata. Titular desde 1989 de la Filarmónica de Berlín (al
frente de la cual sucedió al mítico Karajan), este músico italiano poseía una técnica envidiable
que le permite abordar desde composiciones barrocas hasta las más complejas surgidas de la
Escuela de Darmstadt. Activo defensor de la música contemporánea (son numerosos sus
estrenos de obras de Nono, Stockhausen, Kurtág, Rihm o Manzoni, entre otros), Rossini y
Mahler fueron dos de sus especialidades.
23
Wilhelm Furtwängler (Berlín, 1886-Baden-Baden, Alemania, 1954). Director de orquesta y
compositor alemán. Exponente de una manera subjetiva e hiperexpresiva de entender la
interpretación orquestal, fue uno de los directores que mejor supo expresar la grandeza épica y
la emoción interiorizada de las grandes páginas del repertorio romántico y tardorromántico
34
germano, de los que fue un maestro indiscutible. Sus versiones de Beethoven, Wagner,
Bruckner o Richard Strauss, muchas de ellas preservadas por el disco, superan el estadio de
recreación para convertirse en verdaderas creaciones. Después de transitar por diversos
teatros de ópera de segunda fila, en 1920 sucedió a Richard Strauss al frente de los conciertos
sinfónicos de la Ópera de Berlín. Dos años más tarde hizo lo propio con Arthur Nikisch en la
Gewandhaus de Leipzig y la Filarmónica de Berlín. Su asociación con esta última formación
llegaría a ser mítica y se mantuvo intacta hasta la muerte del director, con una única y breve
interrupción después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Furtwängler, acusado de
colaboracionismo con el régimen hitleriano, fue sometido a un proceso de desnazificación
durante el cual fueron prohibidas sus actuaciones. Su relación con el nazismo es precisamente
uno de los puntos más controvertidos de su biografía, ya que permaneció y trabajó durante ese
período en Alemania, pero ha de reconocerse que en más de una ocasión se enfrentó a los
jerarcas nacionalsocialistas para defender obras y compositores condenados por el III Reich.
35
24
En una definición general, “arsis y thesis se refieren a las partes más fuertes y más
débiles de un compás musical o de un pie poético. La arsis y la thesis serían el incremento y
disminución del pie en el ritmo del compás; o el subir y bajar de la voz en el tono o el acento.
Consecuentemente, en la música y métrica griega la arsis es una nota inacentuada
(anacrusis), pero en la poesía latina y la poesía moderna es la sílaba acentuada (ictus)”
(Wikipedia, 2015).
36
Fig. 1. Movimiento de arsis y thesis
(Fuente: La quironimia. Canticum novum, Bogotá, 2013-2015,
http://interletras.com/canticum/quironimia_lta.html)
25
Claudio Monteverdi (Cremona, actual Italia, 1567-Venecia, 1643). Compositor italiano. La
figura que mejor ejemplifica la transición en el ámbito de la música entre la estética
renacentista y la nueva expresividad barroca. Educado en la tradición polifónica de los Victoria,
Lasso y Palestrina, este músico supo hacer realidad la nueva y revolucionaria concepción del
arte musical surgida de las teorías de la Camerata Fiorentina, que, entre otras cosas, supuso el
nacimiento de la ópera. Una fecha clave en su evolución fue la del año 1607, en que recibió el
encargo de componer una ópera. El reto era importante para un compositor educado en la
tradición polifónica que hasta aquel momento había destacado en la composición de
madrigales a varias voces, pues se trataba de crear una obra según el patrón que Jacopo Peri
y Giulio Caccini; ambos músicos de la Camerata Fiorentina, habían establecido en su Euridice,
una obra en un nuevo estilo, el llamado stile rappresentativo, caracterizado por el empleo de
37
una sola voz que declama sobre un somero fondo instrumental. Una pieza dramático-musical
en la que a cada personaje le correspondía una sola voz. Para la época esto suponía un
cambio de mentalidad radical: el abandono de la polifonía, del entramado armónico de distintas
voces, por el cultivo de una única línea melódica, la monodia acompañada. El resultado fue La
favola d'Orfeo, composición con la que Monteverdi no solo superó el modelo de Peri y Caccini,
sino que sentó las bases de la ópera tal como hoy la conocemos.
26
Jean Baptiste Lully (1632-1687), compositor de la corte de Luis XIV.
38
27
Louis Spohr (5 de abril de 1784-22 de octubre de 1859) fue un compositor,
violinista y director de orquesta alemán del período romántico. Su nombre fue Ludwig Spohr,
pero se le conoce habitualmente con la pronunciación francesa de Louis.
28
Giacomo Meyerbeer (o Jakob Liebmann Meyer Beer; Tasdorf, actual Alemania, 1791-
París, 1864) fue un compositor alemán. Representante más destacado de La grand-opéra
francesa, subgénero caracterizado por su temática histórica, gran aparato escénico y
preeminencia coral y orquestal.
29
Johann Nepomuk Hummel (Presburgo, 1778-Weimar, 1837) fue un pianista y compositor
alemán. Alumno de Mozart, de Clementi, de Albrechtsberger, de Salieri y de Haydn. Compuso
música de cámara, óperas y, sobre todo, piezas para piano, obras características del gusto
posclásico.
30
Ignaz Moscheles (Praga, 23 de mayo de 1794-Leipzig, 10 de marzo de 1870) fue un
compositor y pianista virtuoso, bohemio, cuya carrera se desarrolló principalmente en Londres,
pero también en Leipzig, donde sucedió como director del conservatorio por un período a su
amigo y alumno Felix Mendelssohn.
39
Al mismo tiempo que venía el sforzando, abría los brazos, que antes
tenía cruzados sobre el pecho, hasta el máximo. Cuando la orquesta
debía interpretar un piano, se agachaba todo lo bajo que quería que
sonara; luego venía un crescendo y entonces se enderezaba poco a
poco hasta que entraba el forte, que él subrayaba con un salto en el
aire, y a veces hasta daba gritos inconscientemente para reforzar el
forte. Las nuevas sinfonías de Beethoven gustaron
extraordinariamente, sobre todo la Séptima en la mayor. ¡El
maravilloso segundo movimiento! [Lago, 2002]
40
33
Cfr. Wagner, 1869.
34
En 1843 Hector Berlioz en su “Grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne”
(Gran tratado de la instrumentación y la orquestación moderna) introduce los primeros
conceptos de dirección al ampliar la plantilla de la orquesta sinfónica. En un breve epígrafe,
habla de cómo debe dirigirse esa nueva gran masa sinfónica, lo que le sirvió para ganarse la
confianza de algunos jóvenes interesados en el mundo de la dirección orquestal que se
convertirían en sus alumnos.
35
“Nació en Dresde, y desde los 9 años fue alumno de Friedrich Wieck (padre de Clara
Schumann). Sin embargo, sus padres insistieron en que estudiase Derecho en lugar de Música
y lo enviaron a Leipzig. En esa ciudad conoció a Franz Liszt, y al escuchar la música de
Richard Wagner —específicamente, el estreno de Lohengrin en 1850— decidió ignorar las
órdenes de su padre y en su lugar hacerse una carrera como músico. Obtuvo su primer trabajo
como director en Zúrich en 1850, recomendado por Wagner. Por su notoria falta de tacto,
Bülow se ganó la antipatía de muchos de los músicos con los que trabajaba. Por ello fue
despedido de su trabajo en Zúrich, pero al mismo tiempo ya comenzaba a ganar renombre por
su habilidad para dirigir sin partitura obras nuevas y complejas. En 1851 se convirtió en
estudiante de Liszt, casándose con la hija de Liszt, Cosima, en 1857. Durante los años 1850 e
inicios de los 60 se mantuvo en actividad como pianista de recitales, director y escritor, siendo
muy conocido tanto en Alemania como en Rusia. En 1864 fue nombrado director de la Ópera
de la Corte de Múnich (hoy Teatro Nacional de Múnich u Ópera Estatal de Baviera), y fue en
este puesto donde adquirió gran fama. Dirigió los estrenos de dos óperas de Wagner: Tristan
und Isolde y Die Meistersinger von Nürnberg, en 1865 y en 1868, respectivamente, siendo
ambas inmensamente exitosas. Sin embargo, su esposa Cosima mantenía una aventura
extramatrimonial con Richard Wagner desde 1866, y en 1868 lo dejó, llevándose a dos de sus
cuatro hijos —las dos que Richard Wagner adoptó como suyos— y en 1870 se divorció de von
Bülow para casarse con el compositor. Pese a esto, von Bülow siguió siendo discípulo de
Wagner y nunca desarrolló resentimiento contra él; incluso lamentó su muerte y continuó
dirigiendo sus obras.
”Además de apoyar la música de Wagner, von Bülow fue un promotor de la música de
Brahms y Chaikovski. Ofreció el estreno mundial del Concierto Nº 1 para piano en Boston en
1875, una jornada tempestuosa deslucida por los abucheos, interrupciones e insultos.
41
Hacia finales del siglo XIX las libertades que los directores se tomaban en
sus interpretaciones habían llegado a la desmesura, sin consideración alguna
hacia las puntualizaciones del compositor sobre la partitura, ni afincadas en un
profundo estudio. Wagner muestra ya su preocupación en su texto:
”Entre 1878 y 1880 fue Hofkapellmeister en Hanóver, pero se vio forzado a renunciar
después de un enfrentamiento con un tenor que cantaba el papel del “Caballero del Cisne" en
Lohengrin (von Bülow lo llamó el "rey de los canallas"). En 1880 se trasladó a Meiningen,
donde tomó el puesto equivalente y logró que la orquesta fuera una de las mejores de
Alemania. Entre sus varias demandas, insistió en que los músicos lograsen tocar sus partes de
memoria. Entre algunas de sus innovaciones orquestales está la adición del contrabajo de 5
cuerdas y el timbal con pedal, que es desde entonces uno de los instrumentos estándares de la
orquesta sinfónica.
”Sus interpretaciones cuidadosas, sensibles y profundamente musicales lo convirtieron en
el prototipo del director virtuoso que floreció en fecha posterior. También fue un agudo y astuto
periodista musical.
”A fines de los años 1880 se estableció en Hamburgo, pero continuó realizando giras, como
director y como pianista. Después de 1890, su salud mental y psíquica comenzó a fallar y
buscó un clima más templado y seco para recuperarse. Murió en un hotel en El Cairo” (Tomado
de OMO, 2007).
42
43
York, centro de sus últimos veinticinco años de carrera artística, viajó a Europa y América del
Sur, y en todas partes fue aclamado siempre como uno de los más grandes directores de su
tiempo.
37
Richard Strauss (Munich, 1864-Garmisch-Partenkirchen, 1949). Compositor alemán.
Ocupa un lugar de gran relieve en la historia musical de nuestro tiempo, en la que representa
las postreras ramificaciones del romanticismo. Comenzó a aprender música a los cuatro años
de edad. A los siete años escribía sus primeras composiciones. En 1875 tomó sus primeras
lecciones de composición de W. Meyer. Desde 1874 a 1882 cursó la segunda enseñanza y
luego matriculó en la Universidad. Hans von Bülow le llamó en 1885 para colaborar con él en la
dirección del teatro de corte de Meiningen. Allí trabó amistad con A. Ritter, que ejerció una
influencia decisiva en el joven músico y le convirtió al arte de Liszt y de Wagner. En 1886,
después de un viaje a Italia, Strauss fue nombrado director adjunto de la ópera de Munich.
Durante aquellos años compuso numerosos lieder y los poemas sinfónicos Macbeth y Don
Juan. De 1889 a 1894 fue director de orquesta en el teatro de Weimar; de esta época datan el
poema sinfónico Muerte y transfiguración y su primera obra teatral: Guntram. Strauss fue
sucesivamente director de la Ópera de Munich y de la de Berlín (1898-1919). Sus notables
poemas sinfónicos ya le habían dado celebridad cuando afirmó con Salomé su concepción
"sinfónica" de la obra teatral, que ilustró con producciones posteriores. Strauss, que como
director de orquesta triunfó en las grandes capitales del mundo entero, fue codirector de la
Ópera de Viena desde 1919 a 1924.
44
abrieron un gran mercado para la música clásica con la aparición del fonógrafo
y la grabación, lo que generó mitos y cuantiosas fortunas para los directores,
que hicieron suyos contratos millonarios con grandes compañías discográficas;
no faltaron los directores que rehusaron poner su arte al servicio de la
discografía, buscando siempre (o en la mayoría de los casos) la experiencia
vital y trascendente y la pureza de la interpretación en vivo.
Sea por aceptar o rechazar las bondades de la tecnología, esta consolidó
la figura del director de orquesta al punto de que el público ya no asistía a
disfrutar únicamente a las orquestas, sino también a sus directores. Buenos
ejemplos son la Orquesta del Concertgebouw, a la que el público asistía por ver
45
46
Características Problemáticas
• Estudios en conservatorios • Acceso tardío a la
Países latinos (Europa) profesionalidad
• Estudios en Universidad • Poco prestigio
(Latinoamérica)
47
48
38
Hans Swarowsky nació el 26 de septiembre de 1899 en Budapest. Inició sus estudios
musicales en Viena bajo la formación teórica de Schönberg y Webern, mientras que la práctica
le fue tutelada por Busoni, Steuermann y Weingartner, entre otros profesores. Paralelamente,
Swarowsky cursó estudios de Historia del Arte y Psicología (con Freud) en la Universidad de
Viena. Más tarde, su formación teórica fue consolidada merced al trabajo docente de
profesores como Richard Strauss y Clemens Krauss. Sus primeras actuaciones como director
le llevaron a Stuttgart y Hamburgo, desde donde fue llamado a la Ópera de Berlín para suceder
en 1933 a Fritz Busch. Sin embargo, tres años después las autoridades nazis le prohibieron
dirigir en Alemania y desde 1937 fue titular de la Ópera de Zurich, cargo que alternó
brevemente con la dirección de la Orquesta Filarmónica de Polonia en Cracovia. En 1944 fue
nombrado jefe dramaturgo de los Festivales de Salzburgo y se le autorizó incluso a dirigir en
49
50
51
Falsas creencias:
- El director debe dirigir siempre con gestos precisos.
- El director debe dirigir siempre con gestos claros.
- El director debe dar todas las entradas.
- El director debe dirigir todos los compases.
- El director debe dirigir siempre “a tempo”.
- Los músicos deben seguir siempre al director.
- El director debe dirigir siempre con gestos activos.
- La música sale solo con marcar todo claro y preciso.
- La interpretación final debe estar establecida de manera
apriorística.
- Todo hay que interpretarlo “según el estilo y la tradición”.
- No existen leyes universales de la música que puedan ser
aplicables a cualquier obra.
- Solo es necesario mi presencia “mágica” para que brote la música
por doquier. [Navarro, inédito: § 1.9]
52
53
1.3.2 Travel
Se denomina travel al tipo de trazo que dibuja el movimiento realizado de
un ictus39 a otro. Este va a ser uno de los conceptos primordiales que
fundamentarán esta técnica de dirección y que se diferencia sustancialmente
de otras escuelas.
Este trazo puede ser realizado de tres formas diferentes:
a) recta;
39
El ictus es el momento donde comienza el pulso; la distancia entre un ictus y el siguiente
es la que define la unidad de pulso.
54
b) curva;
c) circular.
55
40
Ilya Aleksandrovich Musin (6 de enero de 1904-6 de junio de 1999). Director de orquesta
y prominente profesor y teórico de la dirección de orquesta ruso. Musin estudió al principio con
Nikolai Malko y Aleksandr Gauk. Se convierte en asistente de Fritz Stiedry con la Orquesta
Filarmónica de San Petersburgo en 1934. El gobierno soviético le envió más tarde a dirigir la
Orquesta Estatal de Bielorrusia, pero luego cercenó su carrera como director porque él nunca
quiso formar parte del Partido Comunista. Entonces decidió dedicarse a la enseñanza, creando
una escuela de dirección que todavía es denominada como la "Escuela de dirección de
Leningrado". Pasó el período de la Segunda Guerra Mundial entre 1941 y 1945 en Tashkent,
Uzbekistan, un lugar seguro al que muchos intelectuales rusos se trasladaron en el período de
guerra. En 1932, Musin fue invitado a dar clases de dirección en el Conservatorio de San
Petersburgo, conocido entonces como Conservatorio de Leningrado. Desarrolló un completo
sistema teórico para facilitar a los estudiantes comunicarse con la orquesta por medio de las
manos, requiriendo un mínimo de instrucciones verbales. Nadie había formulado de forma tan
detallada y clara un sistema de gestos de dirección. Aparentemente, su propia experiencia
durante su formación como director le llevó a estudiar los aspectos más intrincados de la
técnica manual. Cuando Musin intentó ser admitido en las clases de dirección de Malko en el
Conservatorio de Leningrado en 1926, fue rechazado debido a su escasa técnica manual.
Solicitó a Malko que le admitiera de forma provisional y finalmente se convirtió en una autoridad
en la técnica manual, llegando a describir su sistema en su libro La técnica de la dirección, que
fue publicado en 1967, pero que ha sido siempre una rareza, incluso en Rusia. Solo está
disponible en ruso y búlgaro. Musin describe los principios generales de su método con estas
palabras: “Un director debe hacer la música visible para sus músicos con las manos. Hay
siempre dos componentes de la dirección: expresividad y precisión. Estos dos componentes
están en oposición dialéctica uno respecto del otro; de hecho, uno cancela al otro. Un director
debe encontrar la forma de manejar ambos al mismo tiempo.” (JCG, 2004).
56
Figura 1. Jump
(Fuente: Navarro Lara, inédito.)
b) Paukenslag
Movimiento que, desde su inicio, comienza bajando con una aceleración
progresiva, la cual se va incrementando cada vez más hasta impactar sobre un
objeto dado (ictus). Es similar al movimiento del “golpe de timbal”.
57
Figura 2. Paukenslag
(Fuente: Navarro Lara, inédito.)
c) Retentum
Movimiento que, desde su inicio, comienza con una deceleración
progresiva hasta llegar al ictus. Es similar a un movimiento de frenada que va
poco a poco a detenerse.
Con la ejecución del retentum, decelerando el movimiento, se deja mayor
libertad a la orquesta para que resuelva de motus propio.
Figura 3. Retentum
(Fuente: Navarro Lara, inédito.)
58
d) Continuum
Movimiento que permanece continuo durante todo su recorrido, sin
experimentar ninguna aceleración ni deceleración.
Figura 4. Continuum
(Fuente: Navarro Lara, inédito.)
Hay que convenir en que todos estos movimientos pueden ser realizados
ya en cualquier dirección y sentido.
Del sunum, o cuatro tipos de velocidades básicas, se pueden derivar otros
tipos de movimientos con pequeñas matizaciones que se aplicarán
convenientemente según cada caso musical concreto en función de
determinados intereses musicales y artísticos.
De forma general, se puede afirmar que cuanto más rápida es la velocidad
alrededor del ictus (tanto la velocidad de preparación como la velocidad de
rebote), más corto, definido y preciso será el sonido.
Cuando se busca una emisión flexible, con suavidad y redondez, la
preparación será más lenta, y el movimiento más horizontal que vertical.
En los casos en los que se bate con una gran aceleración de movimiento,
resulta necesario realizar pequeñas paradas (stop) en el cénit del gesto
(movimiento discontinuo); de esta forma se mantiene y asegura la regularidad
del pulso.
Se puede conectar el pensamiento de Navarro Lara con el del pensador y
director Sergiu Celibidache, de quien apenas se conserva un porcentaje muy
pequeño de grabaciones (en relación con otros directores de su época) y
apuntes sobre su técnica de dirección, que nunca editó, pero que se han
59
Las relaciones que empleamos en esta técnica son: 1/1 (uno a uno) y
2/1 (dos a uno), cuando la música es legato y las de 3/1 (tres a uno),
4/1 (cuatro a uno), y 5/1 (cinco a uno), cuando la música es staccato.
En la relación 1/1 (uno a uno), el contenido rítmico es de dos. Menor
que 1/1 no existe. El gesto del director tarda ½ pulso en subir desde el
punto esencial hasta el cénit de la curva, y ½ pulso en bajar hasta al
siguiente punto esencial. En la relación 2/1 (dos a uno), el contenido
rítmico es de tres, y el gesto del director tarda 2/3 en subir al cénit de
la curva y 1/3 en bajar. En la relación 3/1 (tres a uno), el contenido
rítmico es de cuatro, y el gesto del director tarda ¾ en subir al cénit de
la curva y ¼ en bajar. Tardamos tres unidades de motor en subir y una
en bajar. A partir de esta relación y debido a la violencia del cambio de
dirección del brazo, el gesto ya resulta staccato. En la relación 4/1 el
contenido rítmico es de cinco, el gesto del director tarda 4/5 en subir y
1/5 en bajar, 4 unidades de motor en subir y una en bajar. Y por último,
en la relación 5/1 (cinco a uno), el contenido rítmico es de seis, 5
unidades de motor en subir y una en bajar. No existen más relaciones,
porque las relaciones mayores que 5/1 (cinco a uno), no se
entenderían y, además, humanamente, no se pueden realizar. Una
música que tenga un contenido de dos, si se tiene que hacer es en
staccato, la relación se doblaría y en vez de hacer la relación 1/1 se
doblaría y se haría 3/1, que es la primera relación staccato (1+1=2, el
doble de 2 es 4, la relación que de 4 es la de 3/1). [Aramayo, 2009]
60
Tempo Proporciones
Moderato 1:1
Moderato 1:2
Moderato 1:3
Moderato 1:4
Moderato 1:5
Adagio 1:1
Adagio 1:2
Adagio 1:3
Adagio 1:4
Adagio 1:5
Allegro 1:1
Allegro 1:2
Allegro 1:3
Allegro 1:4
Allegro 1:5
1.3.4 Motus
Como se ha enunciado en los párrafos anteriores, cuando se ejecuta el
impulso motor, se realizan dos movimientos antagónicos: uno hacia abajo
(preparación) y otro hacia arriba (rebote); su combinación, en relación con su
velocidad de movimiento (sunum), dará lugar a los denominados motus que
están divididos en los siguientes cinco tipos fundamentales:
a) Motus perpetuus: La preparación y el rebote se realizan con un
movimiento continuo a velocidad constante. Ni acelerar ni decelerar.
b) Motus pendular: En la preparación se acelera hasta definir el ictus; en
el rebote se desacelera hasta el cénit, o punto álgido del mismo. Le
corresponde el impulso de ataque.
c) Motus iactum: Se acelera en la preparación hasta definir el ictus;
también se acelera en el rebote. En el cénit del rebote se hace un
pequeño stop para ajustar debidamente el pulso. Resulta de la
combinación de los dos impulsos, de ataque y de retirada.
61
62
Cuadro 3. Motus-efecto
(Fuente: Navarro Lara, inédito, cap. 1b, pág. 6.)
explicado en función; entre otros, del tipo de emisión del sonido que desee
conseguir.
Cuadro 4. Instrumentos-dirección-motus-efecto
(Fuente: Navarro Lara, inédito, cap. 1b, pág. 6.)
64
1.3.5 Auftakt
Auftakt, levare, preparatory beat, anacrusa, etcétera, son términos
utilizados en diferentes idiomas para denominar a uno de los gestos más
importantes en la técnica de dirección, cuya función principal es, por un lado,
poner en funcionamiento todo el aparato sonoro que interviene al principio de
una obra; por otro, anticipar y controlar todo elemento y contenido relevante
que se produzca durante el discurso musical (entradas, contrastes dinámicos y
de carácter, cambios de tempo y de tensión, acentos, etcétera). Téngase en
cuenta que el auftakt debe ser solo un movimiento con la misma duración del
pulso que continúa. Su utilización es también requerida después de las
diferentes paradas que puedan producirse (indicando no solo el momento
exacto donde ha de comenzar el sonido, sino además otros contenidos
musicales fundamentales como tempo, dinámica, articulación, carácter…,
propósito para el cual deberán contribuir la expresión facial, la tensión muscular
y todo tu cuerpo).
Por ejemplo, el tamaño y la energía de batida del auftakt indicarían el nivel
dinámico (más tamaño y/o intensidad: más forte). El contorno y la velocidad de
la batida indicarían el estilo de la articulación (motus iactum y travel lineal: estilo
staccato; motus perpetuo y travel curvo: estilo legato, etcétera). La duración de
un pulso a otro establecería la unidad de tempo.
Puede definirse el auftakt como el gesto que realiza el director para
anticipar a la orquesta cuándo y cómo ha de producirse el sonido. La norma
dicta que el auftakt ha de tener, como condición fundamental, que la
anticipación sea de forma general de un pulso (técnica clásica): el
inmediatamente anterior al objeto en cuestión.
De este concepto se desprende una tipología de auftakt, que la escuela de
Navaro Lara demonina téticos y atéticos, o interictus.
Los primeros se utilizan para anticipar un contenido musical que coincide
con los ictus de cualquier parte de un compás determinado. Los segundos se
utilizan para anticipar un contenido musical que se produce entre dos ictus.
Esta escuela de dirección considera cuatro tipos fundamentales de auftakt
téticos: pater, mater, deus y filius:
65
a) Auftakt pater
Para anticipar contenido musical claro, exacto, rítmico y de carácter
masculino. Al apoyarse en la barra de apoyo imaginaria, el director debe
marcar un minúsculo punto antes de que la mano salga despedida hacia arriba
en el rebote; al dar el ictus dará otro punto; por lo tanto, sería punto-punto.
b) Auftakt mater
Para anticipar un contenido musical con suavidad y de carácter cantabile, y
al tiempo generar precisión. Su ejecución es similar al anterior, solo que se
dará el ictus no como un punto, sino de manera más flexible, como si fuera una
curva en forma de “U” abierta; por lo tanto, sería punto-curva.
c) Auftakt deus
Para anticipar un contenido musical con mucha suavidad, flexible y sin
establecer el punto preciso para el comienzo. Curva-curva (no hay puntos, todo
flexible).
66
d) Auftakt filius
Este auftakt se emplea cuando no queremos romper la tensión de un
contenido anterior y queremos anticipar algo preciso y exacto. (Por ejemplo,
para salir de un sonido con calderón y continuar con un ataque de sonido sin
que haya corte de por medio.) Curva-punto.
67
68
69
gran relieve no como la única posibilidad de análisis para este trabajo (ni para
otros) sino como una guía de conceptos sistematizados que pueden generar
nuevas ideas y asociarse a planteamientos de otros pensadores y analistas de
la forma musical como los de Clemens Kuhn,42 por ejemplo, en una pretensión
de vincular el análisis de una muestra de la obra del compositor ecuatoriano
Gerardo Guevara con los postulados de la hermenéutica, unidos a
de que su edición de las últimas sonatas para piano de Ludwig van Beethoven incluyeran
también análisis de las obras.
En 1932, Schenker publicó Cinco análisis musicales gráficos (Fünf Urlinie-Tafeln), análisis
de cinco obras utilizando la técnica analítica de mostrar capas de mayor y menor detalle
musical, que ahora lleva su nombre. Tras la muerte de Schenker, se publicó su obra teórica
incompleta Composición libre (Der freie Satz, 1935) (primero traducida al inglés por T. H.
Kreuger en 1960 como una disertación en la Universidad de Iowa; una segunda traducción, por
Ernst Oster, se publicó en 1979). Algunas traducciones al inglés de eta obra eliminaron pasajes
que podían considerarse políticamente incorrectos e irrelevantes con el tema tratado. Por
ejemplo, en el Prefacio de Contrapunto, Schenker escribe que "el hombre es superior a la
mujer, el productor es superior al comerciante o al peón, la cabeza prevalece sobre los pies",
etcétera. Otros teóricos musicales, por ejemplo Félix Salzer y Carl Schachter, añadieron y
expandieron las ideas de Schenker. En la década de 1960, el análisis schenkeriano había
comenzado a atraer un renovado interés, y en la década de 1980 llegó a ser uno de los
métodos analíticos principales usados por ciertos teóricos de América del Norte. Mientras sus
teorías han sido puestas a prueba desde mitad de siglo por su rigidez y su ideología
organicista, la amplia tradición analítica que inspiraron ha permanecido como principal en el
estudio de la música tonal.
42
Clemens Kühn (Hamburgo-Alemania, 1945). Compositor y notable musicólogo alemán,
célebre por sus libros de teoría musical y análisis musical. Estudió en el conservatorio de su
ciudad natal, luego Germanística en 1971; teoría musical y composición con Diether de la
Motte en 1973, así como en la Berlin Musikwissenschaft con Carl Dahlhaus. Obtuvo el
doctorado en 1977 con una tesis acerca de las obras orquestales de Bernd Alois Zimmerman.
En 1978 fue nombrado profesor en la Escuela de Arte de Berlín. En 1988 obtiene la plaza
de Professor de Armonía en la Hochschule für Musik München, cargo que mantiene
hasta 1997 en que se traslada a Dresde para ocupar la cátedra de Teoría Musical en la
Escuela Superior de Música "Carl Maria von Weber". Kühn, entre 1978 y 1996, fue editor y
coeditor de la revista Musica"(Bärenreiter-Verlag), ha escrito acerca de teoría musical para la
nueva edición de MGG/Sachteil. Es coeditor de la revista Musiktheorie (Laaber-Verlag). Sus
diversos puntos de vista están entre el análisis musical y las preguntas decisivas acerca de la
teoría musical.
70
71
riqueza y calidad a una obra; es decir que no solo el manejo melódico puede
generar una obra de arte a partir de algunos sonidos, sino que el dominio
profundo y consciente de la armonía y del ritmo darán a los sonidos su
característica de música, y en la medida en que el compositor genere un
lenguaje a partir de estos elementos, imprimirá su rúbrica, la cual, mediante el
análisis, se hará presente, evidenciando sus características más notables.
Reconocer con precisión los diferentes elementos de la obra: forma,
melodía, ritmo, textura, armonía, timbre, dinámica, etcétera, estudiar qué
relaciones se establecen dentro de cada uno de los elementos y también entre
ellos, extraer conclusiones sobre el porqué y la lógica de esas relaciones, son
los objetivos que persigue el análisis.
A propuesta de Clemens Kühn, una "escala" de categorías generadoras de
forma pueden dar luces a propuestas analíticas:
a) Repetición.
b) Variante.
c) Contraste.
d) Carencia de relación.
72
73
74
1. Métodos descriptivos.
Identificación de elementos morfológicos para una posterior
identificación sintáctica que, en combinación con elementos estéticos,
permitan la identificación de la forma:
a) Análisis motívico: Principio de comprensión que parte de una idea
como elemento morfológico que en diferentes formas de construcción
origina diferentes formas de sintaxis.
b) Análisis formal: estudio de la construcción de esa sintaxsis
motívica descrita (AA, recurrencia; AB, contraste, AA´, variación) y los
procedimientos tradicionales: variación, lied, rondó, y sus
ampliaciones: sonata, etcétera.
c) Análisis semiótico: Principio de distribución de los elementos
morfológicos de forma amplia, intentando crear una sintaxis musical
por comparación.
2. Métodos psicológicos
75
3. Métodos de categorías
Explicación de los fenómenos musicales mediante la descripción,
primero, y la categorización de estas descripciones, después,
considerando a la música como un universo de características, y al
estilo como una agrupación de algunas de esas características, según
la frecuencia con la que ocurren.
a) Análisis de categorías de Jan LaRue: Parte de tres categorías
(antecedente, observación y evaluación) y va generando
subcategorías (el antecedente genera referencias estilísticas). La
observación genera elementos fundamentales (SAMeR), el crecimiento
(movimiento y forma), etcétera. A su vez, cada subcategoría genera
otras, en una especie de análisis en árbol, permitiendo la comprensión
de cualquier elemento de forma individual o en interrelación con otros.
4. Métodos estructurales
Comprensión a través de una aproximación a la sustancia musical
mediante una red cerrada de relaciones de elementos específicos y no
de la suma de sus partes.
a) Análisis de la Teoría de Conjuntos (Set Theory): Parte de un
mismo principio, y por los mismos estudiosos (Forte a la cabeza), y se
aplica a la música no tonal, partiendo del principio de que los grupos
76
↓
Obtención de consecuencias
(Análisis del estilo-Análisis temático)
↓
Maduración de las mismas
(Análisis de características)
↓
Especificación según técnicas
(Análisis estructural, análisis de la set theory. Otros análisis: simetrías,
transformaciones, teoría de la información, etcétera)
77
45
Joaquín Zamacois (Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1894-Barcelona, 8 de
septiembre de 1976). Reconocido por su publicación de un tratado de Armonía y textos
docentes para el Conservatorio del Liceo de Barcelona, cuyo uso ha sido frecuente también en
Latinoamérica.
46
Giulio Bas (Venecia, 21 de abril de 1874-27 de julio de 1929). Entre algunos de los
títulos publicados por Bas están el Manual de canto gregoriano (Düsseldorf, 1910, L.
Schwann); I segni ritmici dei nuovi manuali gregoriani (Roma, 1904, Desclée); Rythme
grègorien. Les théories de Solesmes et Dom T. A. Burge (Roma, 1906), Metodo per
l'accompagnamento del canto gregoriano e per la composizione negli otto modi (Torino, 1920,
S.T.E.N.) y Manuale di canto ambrosiano (Torino, 1929, S.T.E.N.). Para la actividad didáctica
escribió Trattato di forma musicale, en Ricordi-Milan en 1920-1922, traducido al español por
Nicolás Numaraglia.
78
79
80
50
Aunque estas son las fechas de referencia en la Enciclopedia de la música ecuatoriana
editada por Conmúsica (cfr. Guerrero, 2002 y 2004-2005), en el margen superior derecho del
manuscrito de la partitura aparece el año de 1978 como datación.
81
I. El Hombre y su mensaje.
II. Constructivismo.
III. Mestizaje.
IV. Nuevas formas.
82
83
El sistema axial
Se trata de la división de círculo de quintas en tres ejes dobles, uno de
tónica (I), otro de dominante (V) y otro de subdominante (IV).
Cada función tiene dos ejes, eje principal y eje secundario. A su vez,
cada eje tiene dos extremos: polo y antípoda.
Aunque el parentesco entre un polo y su antípoda es menos cercano
que con los puntos vecinos, cada polo puede ser sustituido por su
antípoda, realizando la misma función. Por tanto, se mantienen las
funciones tradicionales de I, IV y V. Una sucesión MI-LA-RE-SOL-DO-
FA, en Bartók puede ser MI-LA-LAb-REb-DO-FA.
84
La proporción áurea
El método de Bartók, en su construcción formal, está estrechamente
ligado a las leyes del número áureo. Este constituye un elemento
formal que es, al menos, tan significativo en la música de Bartók, como
la cuadratura en el período clásico.
El estudio de estas proporciones conduce inmediatamente a la
cuestión del uso que hacía Bartók de acordes, escalas e intervalos. Su
sistema cromático se basa en las leyes de la proporción áurea y
especialmente en la serie numérica de Fibonacci.
Calculado en semitonos:
1 representa la segunda menor,
2 representa la segunda mayor,
3 representa la tercera menor,
5 representa la cuarta justa,
8 representa la sexta menor,
13 representa la octava aumentada.
Mencionemos ahora un grupo frecuentemente recurrente de escalas
del tipo áureo, las cuales representan estructuralmente intervalos de
1:5, 1:3 y 1:2. La relación de la proporción áurea entre estas tres
fórmulas es resultante de la proporción 5:3:2. Cada una de ellas surge
de la repetición periódica de los intervalos 1:5, 1:3 y 1:2. Su estructura
es, por tanto, así:
Modelo 1:5 alternando segundas menores y cuartas justas, por
ejemplo: Do-Do#-Fa#-Sol-Do…
Modelo 1:3 alternando segundas menores y terceras menores, por
ejemplo: Do-Do#-Mi-Fa-Sol#-La-Do…
Modelo 1:2 alternando segundas menores y mayores, por ejemplo:
Do-Do#-Mib-Mi-Fa#-Sol-La-Sib-Do…
De todas estas escalas, la más importante es el Modelo 1:2, ya que
representa realmente el grupo de escalas de los ejes de tónica y
dominante:
85
86
Figura 12. Dilatación métrica. Compases 1-4. Galería Siglo XX. I mov. Cuerdas.
(Fuente: Partitura de Gerardo Guevara, ed. 2015 de Willam Vergara)
87
88
Por otra parte, y desde una perspectiva histórica, resulta innegable que el
gran momento de consolidación rítmica y melódica por el que la historia de la
música universal estaba atravesando, influenció el pensamiento compositivo de
Guevara, llevándolo a utilizar, sin proponérselo, características de lo que se
conoce como minimalismo musical, puesto que Guevara hace suyo también
el concepto de "complejo sonoro", al tomar las alturas, no como frecuencias
enlazadas entre sí armónica o melódicamente, sino como acumulaciones
de sonidos, haciendo énfasis en el timbre resultante de estos conglomerados.
A pesar de esta dilatación de la frase por aumentación, si se excluyen el
primer compás y los dos últimos donde se produce el piu mosso se verá que la
frase se configura de la misma manera que lo establecido por los cánones
clásicos, lo cual, como en épocas anteriores, le brinda simetría auditiva,
generando en el oyente la sensación de equilibrio.
Para complementar esta simetría, puede verse el uso de dos escalas
diatónicas; un uso que podría adscribirse a la idea de “politonalismo” en virtud
de la utilización de dos materiales tonales, más que su empleo simultáneo, lo
cual, una vez analizado, revela un paralelo con la idea que el compositor
quiere representar cuando hace mención de la idea de “apertura tonal”.51
El uso melódico y armónico de este material se corresponde con la técnica
“Quartal and quintal harmony”, que se basa en la construcción de estructuras
armónicas con preferencia por los intervalos de cuarta perfecta, cuarta
aumentada y la disminución de la cuarta, al igual que la armonía quintal
prefiere la quinta perfecta, la quinta aumentada y la quinta disminuida.
Se puede decir que armonía quintal es un término menos usado, puesto
que la quinta es la inversión o el complemento de la cuarta, por lo que, de
manera general, se denomina a esta técnica como cuartal, y fue muy usada a
partir de la segunda mitad del siglo XX por compositores tales como: Maurice
Ravel, Claude Debussy, Francis Poulenc, Alexander Scriabin, Alban
Berg, Leonard Bernstein, Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky y Anton Webern.
51
En la entrevista de este proceso investigativo con el compositor no se pudo ampliar el
concepto de “apertura tonal”, sus alcances o referencias, por lo que el análisis al uso lineal de
dos tonalidades será adscrito a la idea de “apertura tonal”.
89
90
91
Esta conjugación tonal está respaldada por el pedal tipo clúster enunciado
en las violas, que ayuda a la construcción fraseológica a partir del compás 25,
donde, en una simetría de dos compases, unida mediante breves inflexiones
armónicas de semicorcheas, reivindica la pertinencia constructiva formal
clásica.
92
93
a) Aspectos compositivos
b) Forma
A B C CODA
C: c (compases 39-49)
Coda: (compases 50-54)
c) Escalas
d) Materiales
95
96
los calderones y los finales de las obras; por lo demás, el “hacer música” es un
proceso dinámico interdependiente entre los músicos y el director. Este
dinamismo requiere del director gran cantidad de recursos mecánicos que
permitan acierto en las indicaciones y manejo del sonido de la partitura de
acuerdo a sus expectativas de estudio. Como afirma Navarro Lara, “[…] el
proceso de hacer música con una orquesta es una actividad recíproca baada
en una relación de causa-efecto. El director ofrece una información, y
dependiendo de cómo esa información es transformada por la orquesta,
debemos ofrecer las indicaciones siguientes” (2010: 33).
En concordancia con esta idea, algunos tratadistas como Scarabino y
Siffert afirman que cuando un director adquiere experiencia reduce
considerablemente sus indicaciones; hecho al cual se adscribe el criterio de
esta investigación, y al cual se debe acotar que las indicaciones no se reducen
apelando a la experiencia per se, sino que se reducen cuanto más profundo es
el conocimiento de la partitura, cuanto más profundo es el manejo de la
cinemática y se conciben con mayor profundidad los conceptos del ritmo y
demás elementos de la música, lo cual no necesariamente se asocia con la
experiencia sola.
Al partir hacia un segundo compás se tendrá que hacer uso del gesto
interictus52 para lograr unidad en el ataque de la corchea que precede al
silencio similar; esto se logra realizando el procedimiento técnico con
movimientos de bloqueo, ataque y salida (cf. Navarro Lara, inédito: 4).
52
Gesto interictus: técnica que permite controlar y manipular los elementos musicales que
acontecen entre ictus e ictus: notas a contratiempo, síncopas, entradas acéfalas o anacrúsicas,
acentos o dinámicas que aparecen entre pulso y pulso, etcétera.
97
53
Desde la perspectiva de la técnica de dirección, la intensidad de sonido se manifiesta
según la energía que se aplica al gesto; sin embargo, el volumen dinámico se muestra gracias
a la extensión del gesto en tres dimensiones: largo, alto y ancho; en este aspecto, la utilización
del plano de profundidad resulta de un grandísimo interés.
98
54
Segundo plano dimensional: gestos sonoros son los que inciden sobre el sonido
(dinámica, articulación, peso sonoro, ataques, emisión del sonido, timbre, etcétera). El segundo
plano dimensional (gestos sonoros) es de especial interés para el director, ya que le da
especialmente importancia al aspecto tridimensional del sonido; es decir, lejos de entender la
música como una suerte de “meter notas entre líneas divisorias”, va mucho más allá y
considera la expresión del sonido como elemento sustancial en el proceso musical. En este
plano dimensional, que atiende fundamentalmente a la combinación verticalidad de los sonidos,
los gestos del director se afanan por mostrar la cualidad de los sonidos tanto en su emisión,
como en su proyección y final.
55
La ejecución técnica del GPD radica en realizar una batida especial que indique la
percusión de la sonoridad en concreto. Esta batida especial se ejecuta mediante un golpe al
aire, en el mismo momento en el que se produce el ataque del sonido. El punto donde se
produce el cambio de dirección espacial entre estos dos movimientos antagónicos ha de
coincidir con la percusión de la sonoridad en cuestión. EL GPD hay que ejecutarlo sin impulso y
99
La última parte del compás del tempo lento se bate en el centro focal y
permanece quieta en esta posición hasta que podamos realizar un
nuevo auftakt para preparar el nuevo tempo con el pulso adecuado
(más rápido); lógicamente, el tempo lento debe completar toda su
duración de forma que el nuevo tempo rápido no se precipite antes de
lo debido. (Diagrama sobre un compás de 4 partes):”
sin preparación, ya que es un gesto que se considera totalmente ajeno a los impulsos motores,
pulsos o esquemas de compases; no es un gesto motor sino sonoro. Este es un movimiento sin
preparación y rotundo, que va “a favor” de la música y no en su contra. El carácter del GPD
debe estar en consonancia con la sonoridad concreta que se vaya a percutir en relación con su
dinámica, articulación, peso, tensión, etcétera, para lo cual se tendrá en cuenta tanto los tipos
de travel como los de motus. Este gesto puede ser realizado conjuntamente con las dos
manos, solo con una de ellas, o también con la mano izquierda, mientras la derecha sigue
batiendo el compás de forma tradicional.
100
101
Una vez resuelta la salida del calderón hacia el tempo I del compás 16, en
tanto director, hay que ocuparse de las entradas que requieren la familia de las
maderas hasta la aparición de la nueva fermata en el compás 21. Estas
entradas no demandan gran compromiso técnico, pues al estar separadas por
una unidad métrica, permiten al director realizarlas con libertad de recursos.
Un punto a considerar y a tomar en cuenta durante los ensayos es el corte
de sonido del pedal producido en las cuerdas, al que se suman el fagot,
clarinete y oboe, respectivamente, y que termina en el compás 20; si el sonido
no se corta de motus propio por la orquesta, será necesario realizar un gesto
de corte similar al corte de un calderón para evitar colas en el sonido y no
mezclarlo con el discurso de la flauta solista hasta la llegada del calderón.
En el compás 21, un único si6 en la flauta sostiene el discurso musical con
una fermata. Esta fermata es del tipo tenuto cuya continuación es del segundo
102
56
En el tercer plano dimensional (gestos expresivos) el director moldea los sonidos
dándoles sentido direccional. A diferencia del segundo plano dimensional, este atiende más a
los aspectos horizontales del sonido y a su estructuración espacial.
57
En el cuarto plano dimensional (gestos energéticos) el director se centra en mostrar las
energías y tensiones internas del discurso musical que son las que realmente generan las
fuerzas creativas y psíquicas de toda obra de arte.
103
Aquí se puede abrir una nueva entrada para dar pie a una amplia discusión
sobre todos los aspectos relacionados con el ensayo.
Scarabino (2011: 168-176) dedica todo el capítulo 10 a tratar un tema tan
complejo como es el manejo del ensayo. Swarowsky (1988: 85) enfatiza en las
características de un ensayo versus los puntos de atención en un concierto.
Navarro Lara (inédito) expone a lo largo de todo el capítulo 7 de su obra las
cualidades de un ensayo.
Según la visión de un tratadista u otro, ciertos puntos varían en cuanto al
tiempo que se debe destinar para solucionar problemas de orden técnico,
dinámico, de afinación u otros; mas, en el presente caso se tomarán en cuenta
las condiciones que siguen:
Queda claro que estos asuntos (como lo que acontece a partir del compás
34) deben ser acoplados y definidos durante el ensayo, dado que no son
asuntos que se puedan resolver solamente con la gestica.
Del mismo modo, el compás 39 y toda esta sección que avanza hasta el
compás 49, requieren un momento de atención para la unificación rítmica y el
encuadramiento de los planos sonoros, por el empleo de nuevos instrumentos
de percusión y la única utilización de los instrumentos de metal en un pasaje de
dimensiones considerables dentro del movimiento, y de características tan
particulares que le otorgan el sentido de danza autóctona al movimiento.
El proceso de la gestica directorial del pasaje requiere la anuencia de los
efectos sonoros condicionados por la energía aplicada al gesto utilizando
104
105
106
a) Textura y armonía
Las texturas que cubren este movimiento son mixturas que con el uso de
escalas pentáfonas, pentatónicas y modales permiten combinaciones verticales
no convencionales las cuales van gestionando también su armonía, con lo que
se legitima a la vez cualquier combinación de sonidos del conjunto en uso por
medio de su fuerza lineal. Los pasajes de tipo melódico se ven también
configurados por el uso de tipos de procedimiento mixtural, al no necesitar de
los procesos armónicos tradicionales, acortando las jerarquías entre armonía y
melodía.
58
Técnica de composición mediante el uso de estratos sonoros generados en la estética
compositiva de la segunda escuela de Viena, que tiene en la obra de Ligeti su consolidación.
107
108
b) Forma
A B C
109
son los temas ni las armonías, sino las texturas, el timbre, la dinámica, los
registros y los estratos sonoros.
Para este análisis conviene realizar esta división sobre la base de la
acumulación y difuminación del material textural:
Sección A (compases 1-8): La densidad textural se abre sobre una base
de doce instrumentos con un ppp crescendo que avanza hacia un fortísimo en
el tercer compás, donde un tutti orquestal proporciona la mayor densidad a
todo el movimiento. Esta textura se va difuminando en forma gradual, tanto por
el control que el compositor ejerce sobre la dinámica que retrocede en forma
programada hacia un ppp sobre el octavo compás, como por el adelgazamiento
de la masa orquestal que, llegado el compás 8, cuenta con solamente 4
instrumentos, por lo que la textura tipo clúster alcanzada en el compás 3 se va
confinando poco a poco a un unísono sobre la nota fa#.
Sección B: (compases 10-21): Durante esta sección, el tejido textural
intenciona nuevamente sobre la acumulación de material armónico, pero no
alcanza la densidad inicial, lo cual ya significa un recurso de construcción
formal en sí mismo. Para reforzar esta construcción, se recurre a la
espacialidad con los movimientos del sonido por atriles en la sección de la
cuerda, durante los compases 14 al 16, y a las entradas por secciones
instrumentales con divisiones métricas bien definidas (metales: compás 18;
maderas: compás 19). Se define también la construcción de superficie sonora
con la anuencia de nuevos colores tímbricos como el del piano y la celesta, así
como mediante los recursos microtonales en el violín I y la viola (compás 8-10).
Sección C (compases 22-48): La amplitud de este movimiento busca, a
juicio del presente análisis, la idea de difuminar toda la condensación adquirida
al inicio del movimiento. Esta difuminación se hace presente por el uso
individual de los recursos tímbricos de la orquesta, debidamente espaciados,
en donde cada timbre y cada sección se muestran de una manera melódica, en
forma horizontal. La verticalidad es casi nula en esta sección, pudiendo
obedecer a esta idea solamente los compases 29 de las cuerdas y 30 de los
metales.
Podría parecer que la sección comprendida entre los compases 36 al 42
obedece a la idea de verticalidad; sin embargo, debería considerarse que es
una imbricación entre los materiales colorísticos del clúster, el puntillismo del
110
111
inédito, cap. 15: 3) que básicamente hace referencia a una energía que se va
condensando y acumulando. Técnicamente, se manifiesta con un gesto
concentrado y una tensión muscular adicional; con movimientos de poco
tamaño pero intensos; con un lenguaje facial y corporal que transmita el
esfuerzo contenido durante el proceso del crescendo.
Un aspecto que requiere atención antes y durante el ensayo es lo referido
a la dirección de los arcos en la sección de las cuerdas, buscando un sitio y
una dirección que evite un ataque brusco e innecesario en el primer compás y
que permita la realización de un crescendo orgánico.
El arribo a las dos ff en el tercer compás supone dos interesantes
momentos; quizás el más importante es el largo decrescendo que por seis
compases llevará al pp sobre un calderón en el compás 8.
En otro momento, la entrada de trompeta, trombón, tuba y timbal (compás
2), requiere el apoyo del director con un gesto energético (más que con una
marcación de entrada), el cual marcará la cota de salida hacia el pp ya
enunciado. Esta doble ff requiere el uso de un motus iactum en el ataque del
primer tiempo, seguido de un motus pendular para su continuidad, unidos a una
carga de energía cinética comprensiva.
112
113
El calderón del compás 8 es del tipo pesante59 sin corte (continuar sin
cortar el sonido).
El compás noveno hace uso de un recurso postonal como es el
microtonalismo, donde, si el director tiene formación previa como instrumentista
de cuerda, puede sugerir la serie de recursos técnicos que permitirán el control
de estos microtonos o, en su defecto, solicitar la ayuda de los solistas de fila
para solventar este procedimiento que, en esta época y dado el desarrollo que
las agrupaciones orquestales tienen, no debería significar mayor inconveniente.
La entrada del piano en el compás 12 requiere espacio acústico por las
condiciones dinámicas requeridas por el compositor (ff-p, cress…, p, sffz), lo
cual incide directamente en el tempo de la obra, debiendo adscribirse este
pasaje al tipo acompañamiento de solista, con una marca neutra que permita el
desarrollo de los eventos al tiempo que muestre discretamente a la orquesta la
ubicación temporal. El sffz sobre la última corchea del compás 13 requiere
espacio para su resonancia, por lo que se convierte en una cesura no escrita,
con lo cual se permitirá la realización de la anacrusa para las entradas en la
cuerda.
A partir del compás 14 todas las entradas de los instrumentos deben estar
en el primer plano dimensional60 dada las características espaciales con la está
concebido este pasaje. Este concepto de espacialidad se realiza por el ingreso
indistinto de los instrumentos de cuerda, por atriles en cada una de las filas,
cuya movilidad transita hacia las entradas del piano, los vientos-metal, y
posteriormente, los vientos-madera y la celesta. Toda esta espacialidad
requiere la puntual ayuda del director en sus entradas y en el control del matiz,
que permita lograr una condensación de sonido con gran densidad.
En el compás 21 puede utilizarse un gesto interictus y/o un gesto percutivo
directo para enfatizar el contenido rítmico y dinámico de la cuerda.
59
Calderón pesante: indica que la nota sobre la que está tiene especial significación
intrínseca y hay que ejecutarla conforme a ella. Aparece generalmente en movimientos lentos y
la duración de la nota a la que afecta debe ser observada con total exactitud, sin prolongación.
60
Gestos motores: son los que inciden sobre el movimiento (auftakt, impulso motor, pulso
y sus alteraciones, compases, cortes de sonido, etcétera).
114
115
62
Se conocen como técnicas extendidas a los mecanismos de interpretación de los
instrumentos no convencionales, no tradicionales y poco ortodoxos, con el objetivo de obtener
116
sonidos ajenos a los enunciados en las técnicas tradicionales, e inusuales, cuyo uso se
acentuó en la música del siglo XX y que eran más inusuales en el periodo de práctica común
(c. 1600-1900).
63
Puntillismo: movimiento pictórico que se desarrolló hacia finales de siglo XIX. Su
principal característica es la utilización de puntos y trazos interrumpidos para la creación. Los
puntillistas no apelaban a las pinceladas, sino que aplicaban puntos de tonalidades puras sobre
las superficies. Esto les permitía desarrollar diferentes juegos cromáticos, que luego el ojo del
observador combinaría. El análisis de la óptica, los cálculos, el vínculo físico existente entre los
distintos colores y el orden formaban parte de todo proceso creativo puntillista. A partir del uso
de los puntos de diferentes colores, los puntillistas podían favorecer una sensación de
profundidad en sus obras. En música la idea fue que, al igual que el ojo compone colores que
no están presentes físicamente, el oído relaciona los sonidos separados y los interpreta como
una melodía.
117
64
“En determinadas condiciones puede resultar mucho más interesante no mostrar
exactamente cuándo ha de cortarse un sonido, sino crear las condiciones necesarias para que
la orquesta lo haga de motu propio.” (Navarro Lara, inédito, cap. 3: 11)
118
119
65
Aire típico: canción y baile mestizo de carácter alegre. Tiene una métrica que alterna los
compases de 3/4 y 6/8. Es un tipo de música que se desarrolla en coplas de verso sencillo y
repetitivo.
120
a) Aspectos compositivos
66
En ritmo hemiola hace referencia a tres pulsos de igual valor en el tiempo normalmente
ocupado por dos pulsos.
121
67
En el artículo publicado en la revista Ecuador: Tierra Incógnita, Fidel Pablo Guerrero
hace una semblanza histórica sobre la pertinencia o no del uso descriptivo emotivo de la
música ecuatoriana (cfr. Guerrero, 2004).
68
Una sesquiáltera es, según el Nuevo Diccionario de Harvard de la Música, igual a una
hemiola en sentido vertical, en dependencia de su contexto (cfr. Randel, 1986: 744).
122
123
124
b) Forma
125
donde la única aparición del timbre de una campana quiebra los elementos
rítmicos y melódicos en los últimos 4 compases.
b) Escalas
126
127
128
129
130
131
132
Con las características de tesitura limitada o nula que tienen algunos de los
instrumentos de percusión utilizados, Guevara recurre a los estatismos en
timbres como el de las cuerdas o de los vientos madera, caracterizados, en el
período de práctica común, por el uso de su amplitud de registros y versatilidad
en la ejecución.
Guevara recure a materiales dinámicos, como los crescendo, ppp, mf, f,
enfatizando su uso en instrumentos tales como el gong, el triángulo o los
bongoes. La dinámica en “Nuevas Formas” tiene una dimensión estructural; es
decir, los contenidos dinámicos ayudan a delimitar cada uno de los grupos
dentro la masa orquestal y, con esto, su espacialidad.
133
134
135
José María García Laborda, que con su criterio enfoca “Nuevas formas” en una
estructura formal característica.
136
137
El auftakt que corresponde al inicio del movimiento es del tipo Deus con
motus retentum de movimiento circular.
Se hace necesario utilizar gestos visuales y pequeños gestos de la mano
izquierda para la entrada del arpa al tiempo de aplicar distensión y tensión en el
gesto para provocar el diminuendo y el crescendo, y gestionar todos los
requerimientos dinámicos por ser, estos, parte estructural de la obra.
Como sostiene Schenker: “Debería asimismo advertirse, en relación con
los signos dinámicos en particular, que en las obras de nuestros maestros […]
lejos de sugerir meramente condiciones dinámicas, ellos juegan también un
papel completamente único en relación con la síntesis, esto es, la forma” (1992:
10).
De igual manera, se debe atender a la entrada del tambor en el compás 8,
con entradas que, más que entradas, son invitaciones a tocar, pues gestos
exagerados pueden desentonar con el ambiente que busca generar la obra,
pero al tiempo toda imprecisión puede tener resultados nefastos en la
construcción melódica planteada en la percusión.
Se está nuevamente frente a la condición de nitidez, orden y rigor técnico
que debe tener un ensayo; mas, al haber hablado sobre estos aspectos a nivel
de procesos en el análisis del primer movimiento, queda por ver qué sucede en
los diferentes niveles de orquestas.
Un ensayo con una orquesta de características de profesional de bajo
nivel, una amateur o una juvenil pueden tener muchas aristas y características
muy particulares, las cuales pueden ir desde la dificultad de conteo en
compases de silencio, confusiones en el solfeo, la afinación, y la dificultad de
pasajes técnicos no resueltos por los músicos, llegando en algunas ocasiones
a dilatados ensayos con reiteradas interrupciones para intentar clarificar
asuntos que son explícitos en la partitura. Queda claro que a este nivel, y
muchas veces a nivel de orquestas profesionales, el ensayo no es la música,
pues esta está destinada a la interacción que supone el concierto.
Se esclarece entonces que hay aspectos que son competencia exclusiva
del ensayo, que, desde la perspectiva del instrumentista, sirve imperiosamente
para incorporar elementos, a la manera de una especie de precondición o
marco referencial, como la familiaridad con el texto (propio o ajeno), las
respiraciones, digitaciones, golpes de arco, el estilo, los niveles dinámicos, la
138
139
140
La mano derecha bate las partes del compás coincidiendo con los
ictus, mientras que la izquierda bate las partes del compás
coincidiendo con las subdivisiones o mitades entre parte y parte. En un
compás de 4/4 la derecha batiría el esquema normal coincidiendo con
los ictus, mientras que la izquierda batiría también el esquema de
compás 4/4 pero una corchea más tarde; es decir, coincidiendo con los
“contratiempos”. De esta forma las dos manos se entrelazan de forma
continua y perpetua marcando el esquema de 4 partes, pero la
izquierda lo hace una corchea más tarde. [Navarro Lara, inédito, cap.
21a: 3]
141
142
143
CONCLUSIONES
144
145
146
BIBLIOGRAFÍA
147
148
149
OMO (2007). Oxford Music Online, Oxford University Press, 2015. Disponible
on line: http://www.oxfordmusiconline.com/public/ (consultado: 15 de
febrero de 2015).
PERSICHETTI, Vincent (1985): Armonía del siglo XX, Editorial Real Musical,
[s.l.].
PÉREZ PIMENTEL, Rodolfo (s/f) “Diccionario biográfico del Ecuador”,
disponible on line: http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/
tomo12/g4.htm (consultado: 11 y 18 de febrero de 2015).
RANDEL, Don Michael, ed. (1986): Harvard Dictionary of Music, Belknap Press,
2003.
RIUS, Francesc (s/f): “La dirección orquestal según Sergiu Celibidache”, en
blog personal del autor, http://www.riusfrancesc.com/article_celibidache.pdf
(consultado: 14 de febrero de 2015).
ROBLES, Luis (s/f): “Introducción al análisis musical”, en blog personal del
autor, http://www.haciendomusica.com (consultado: 9 de febrero de 2015).
ROSE, Michael (2003): The Italian Tradition, The Cambridge Companion to
Conducting. Disponible on line: http://books.google.com.ec/books?id=
7zsis3X3XUMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false (consultado: 16 de febrero de 2015).
SALGADO, Luis H. (1952): Música vernácula ecuatoriana (Microestudio), 10
hh., Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.
SCARABINO, Guillermo (2011): Temas de dirección orquestal. Teoría y
práctica, EDUCA, Buenos Aires.
SCHERCHEN, Herman (1988): El arte de dirigir la orquesta, trad. española,
Editorial Labor, Barcelona.
SIFFERT, Emmanuel (2014): “A method to approach the art of conducting”,
http://www.approachtoconducting.com/method/ (consultado: 19 de marzo
de 2015).
STRAVINSKY, Igor (1952): Poética musical, trad. Eduardo Grau, 2ª ed., 128
pp., Emecé Editores, S. A., Buenos Aires; 4ª ed., 128 pp., El Acantilado, [s.
l.], 2006. (En este trabajo se cita por la 2ª ed.)
SWAROWSKY, Hans (1988): Dirección orquestal: Defensa de la obra, vers.
española, trad. Miguel Ángel Gómez Martínez, Ediciones Real Musical,
[s.l.]
150
VINCENT, Persichetti (1985): Armonía del siglo XX, 291 pp., Editorial Real
Musical, Madrid.
WAGNER, Richard (1869): “El arte de dirigir la orquesta”, trad. Julio Gómez,
Imprenta de L. Rubio, Madrid. Disponible on line: http://www.archivowagner.
com/escritos-de-richard-wagner/177-w/wagner-richard-1813-1883/472-el-
arte-de-dirigir-la-orquesta (consultado: 16 de febrero de 2015).
WIKIPEDIA (2015): “Wikipedia, la enciclopedia libre”, ed. 2015 en español.
Disponible on line: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
WONG CRUZ, Ketty (2004): Luis Humberto Salgado: un Quijote de la música,
164 pp., Fondo Editorial de la CCE, Quito.
151
Introducción
La presente entrevista, ofrecida por Gerardo Guevara el sábado 28 de
junio de 2014, resulta significativa dadas las referencias testimoniales que
ofrece sobre su formación, generalidades musicales, recursos compositivos,
estética y ejercicio de dirección.
Debe indicarse que con motivo de la presente investigación, Guevara
revisó y autorizó la versión editada de esta entrevista.
152
153
154
155
156
157
mejore. Usted habló de Don Quijote: yo creo que el gran Quijote fue Luis
Humberto Salgado y hay un libro dedicado a Salgado, de Inés Muriel, que se
llama El Quijote.
Galería Siglo XX, ¿existe alguna intención detrás del título?
La intención del título y de la obra en sí es mostrar cómo sería el
constructivismo musical, porque el constructivismo existe en la pintura, en la
arquitectura, pero en música muy poco se ha utilizado, creo que yo soy el único
que ha utilizado esos términos. La intención de Galería Siglo XX es mostrar
música del siglo XX; es decir, que existe un concepto de avanzada. Una parte
de la obra que quizá llama la atención es “Mestizaje”, pero esto no debería
sorprender pues nuestra música es mestiza, tenemos pues la pentafonía más
la eptafonía y más la dodecafonía. “Nuevas formas”, el último movimiento, es
un interés por avanzar en la creación musical y su forma, que no siga siendo el
pasillo, el albazo, sino que nos introduzcamos en la búsqueda y creación de
nuevas formas musicales.
La poesía y los ritmos nacionales son aspectos constantes de su
trabajo musical, con nombres como los de Jorge Enrique Adoum o Jorge
Carrera Andrade. ¿Cuál es el interés por las relaciones de texto y música,
y cómo los interrelaciona?
En primer lugar, usted ha mencionado a dos de los más grandes poetas
ecuatorianos. Yo de ninguna manera soy poeta, pero soy músico por lo menos
instruido, que lee a Carrera y a Adoum; entonces, para mí son dos grandes
poetas y yo traté de servir con mi música a esa poesía.
Eloy Alfaro, ¿tiene alguna connotación adicional el hecho de haber
escrito esta obra?
Naturalmente, naturalmente, siempre Eloy Alfaro para mi generación —y
espero que siga siéndolo para las nuevas generaciones— es un ejemplo de
nacionalismo y de desarrollo, de concepto de elevación social. Eloy Alfaro no
solamente era el gran luchador, el que hacía guerrillas; porque le tocó en ese
tiempo luchar contra el conservadorismo que era feroz, entonces Alfaro tuvo
que estar peleando siempre. El gran luchador tenía un concepto liberal
avanzado para la época, era pues lo más adelantado, como ahora decir
“comunismo de avanzada” [sonrisas].
158
159
Fin
160
70
Se conoce también como crítica textual o textología, y busca la edición de textos ceñida,
lo más posible, a la voluntad del autor limpiando los errores de transcripción surgidos en
ediciones sucesivas. Se pretende, entonces, la reconstrucción del texto tan próximo al original
como sea posible.
161