Poulenc Análisis-Valoración-e-Interpretaciónf-compressed
Poulenc Análisis-Valoración-e-Interpretaciónf-compressed
Poulenc Análisis-Valoración-e-Interpretaciónf-compressed
3
ÍNDICE
Introducción………………………………………………………….. pág. 6
Capítulo 1
Capítulo 2
MARCO HISTÓRICO
Capítulo 3
4
3.2.3 Matices……………………………………………………...… pág. 24
Capítulo 4
INTERPRETACIÓN
Capítulo 5
CONCLUSIONES…………………………………………………. pág. 36
FUENTES………………………………………………………….. pág. 38
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………….. pág. 39
ANEXOS…………………………………………………………… pág. 40
5
Introducción
En esta investigación se tratará de buscar y encontrar las pautas necesarias para llevar
un trabajo constante y riguroso, así como encontrar los criterios interpretativos
necesarios para la buena ejecución de la Sonata para oboe y piano de Poulenc, y de esta
manera llegar a la época y al estilo del compositor.
Cuando se comienza a trabajar una obra, siempre surgen preguntas al respecto de cómo
interpretar, referente a cómo hacer el fraseo, dónde está el clímax de la obra, etc. Para
ello se necesita tener un método de trabajo claro y objetivo, el cual hay que seguir para
poder obtener las respuestas necesarias. Por supuesto, se tiene que hacer una
investigación previa de la vida del compositor, de su época y obra, así como también el
análisis armónico y melódico de la obra a interpretar.
Se pretende de esta manera conseguir una interpretación acorde a la visión del autor,
aunque también contemple nuestros conocimientos y nuestra manera de interpretarla, lo
que quiere decir una visión más moderna de la obra.
6
CAPÍTULO 1
Este trabajo de investigación va a tratar sobre la Sonata para Oboe y Piano de Francis
Poulenc. Es una obra que tiene importancia en este autor ya que fue la última escrita
para instrumentos de viento. Además, se suele incluir en el repertorio de los oboístas,
debido a que es una sonata con una alta calidad musical, aunque también es interesante
los tempos de sus movimientos, que siempre suelen ser rápido-lento-rápido, y ésta es al
contrario, lento-rápido-lento.
Esta sonata fue escrita por Poulenc en su último año de vida (1962), al igual que las
otras sonatas para instrumentos de viento, Sonata para flauta y piano (1957-1958) y la
Sonata para clarinete y piano (1962) De hecho, esta obra fue estrenada después de su
muerte, se dice que es una especie de obituario y está dedicada al compositor, pianista y
director de orquesta ruso Sergéi Prokófiev. (Mackie)
1.2 Objetivos
Esta investigación también será de gran ayuda tanto a nivel interpretativo como
pedagógico, ya que los conocimientos que se adquieran se pueden utilizar a la hora de
enseñar y formar a alumnos de una manera más clara y pudiendo justificar los recursos
utilizados.
7
1.3 Viabilidad
Actualmente podemos obtener información muy fácil gracias a internet y a los recursos
que tenemos para poder acceder a bibliotecas o encontrar información sin tener que
recorrer distancias grandes, por eso tenemos que aprovechar esta ventaja, ya que
poseemos mucha información interesante, y así sabremos que la investigación puede ser
abundante y objetiva.
También es importante para una buena investigación tener varias ediciones de la obra, y
contamos con algunas versiones, como la de 1990 o la de 2004. Teniendo varias
interpretaciones de la obra, se puede realizar una parte importante de la investigación.
Cuando se empieza una investigación, hay que averiguar que hay escrito o que se ha
investigado, en este caso sobre la sonata.
Por ello, hemos encontrado la siguiente bibliografía relativa a Francis Poulenc, tanto de
su biografía como de sus obras.
También hay algunos trabajos relacionados con la sonata, pero están enfocados al
ámbito teórico y no hacen hincapié a la parte interpretativa.
8
1.5 Metodología
Por otro lado, hay que delimitar los campos que vamos a tratar;
En primer lugar, se establece el marco histórico en todas sus vertientes, en las cuales se
tratará:
De esta forma nos ayudará a comprender el entorno que rodeaba a Poulenc cuando
compuso la sonata.
1
Zaldívar Gracia, Álvaro. (2010) Congreso Internacional de Investigación en Música. Ed. ISEACV 2010.
4ª Ponencia “Investigar desde la práctica artística”
9
En cuarto lugar, se buscará un método de trabajo a seguir para la hora de conseguir unos
criterios de interpretación para llevar a cabo un buen estudio de la obra.
10
CAPÍTULO 2
MARCO HISTÓRICO
Durante el siglo XX surgieron cambios y novedades en el mundo del arte, pero sobre
todo éstos se dieron con gran velocidad. Esta nueva creación artística viene dada al gran
avance de las comunicaciones entre los países, y de esta forma crecen los contactos
entre las diferentes culturas, en este caso la de la sociedad europea con las de otros
continentes. No sólo las artes plásticas se ven influidas por el cambio cultural y social
que presenta el país, sino, que la música también busca abrirse a otros ámbitos y romper
con el pasado ya explotado por los autores románticos. Muchos estilos vanguardistas
van apareciendo en busca de la novedad y la experimentación para poder conseguir
otras composiciones totalmente diferentes. También aparecieron otros géneros
musicales como fueron el jazz y el rock, lo que quitarán el protagonismo que la música
culta había tenido durante muchos siglos. Debido a esta aparición, la música culta irá
tomando menos éxito y comenzará a estar fuera de los intereses comerciales. (Morgan)
-No existe una unidad estilística y técnica determinada, debido a que no hay un tipo de
expresión único ni lenguaje porque hay diversos movimientos, y por ello cada
compositor intenta encontrar su propio estilo para llegar a los oyentes.
-Se abandona el lenguaje tonal por ello se dice que hay una ruptura con el pasado.
11
-El ritmo aparece con gran protagonismo en las composiciones.
-Los compositores buscan el impacto con la novedad, no quieren que las obras se
parezcan a ninguna otra, por eso comienzan a utilizar cualquier objeto para hacer
música.
-Ya no quieren la belleza de las melodías, intentan buscar la atención del oyente, por
eso las piezas no tienen nada que ver con la música escuchada hasta ese momento,
algunas de ellas pueden llegar a ser muy extrañas.
En la primera mitad del siglo XX podemos observar como aparecen diversas corrientes
como son el Impresionismo, Expresionismo y Neoclasicismo.
El Expresionismo es otra corriente que aparece en este siglo, es un estilo pictórico que
deja de imitar a la realidad en su forma y color. Este movimiento es alemán y busca la
manera de expresar con el alma del ser humano pero de una manera muy dura y
pesimista, viendo todo lo negativo. Tiene un tema principal que se trata de la vivencia
interior del hombre que está completa de conflictos y miedos, y así mostrar una realidad
dolorosa y angustiada. Tiene un compositor más representativo que es Arnold
Schoenberg, que piensa que la música es el medio para expresar como es la
personalidad del hombre. (Morgan)
Esta corriente tiene unas características generales que utilizan los compositores.
-Buscan lo dramático utilizando recursos como las disonancias, que hacen que haya una
gran tensión, y no utilizan los momentos de reposo.
12
-Su sistema principal es el atonal, que termina de romper con lo tradicional de melodía y
armonía organizadas.
A finales del siglo XIX, París era, sin ningún tipo de duda, el centro cultural de Europa.
Las artes florecían en la capital francesa donde existía, desde hacía medio siglo, una
tradición vanguardista sólidamente establecida, que ejercería un impacto considerable
en la evolución del arte moderno. Los elementos puramente formales a expensas de las
representaciones convencionales, derribaron completamente los principales principios
del Realismo del siglo XIX, por lo que hacia el cambio de siglo Francia estaba ya
situada en la era de una nueva época artística. (La música francesa entre los siglos XIX
y XX, 2016)
2
Morgan, Robert P. (1994): La música del Siglo XX. Akal, ediciones. Pág 56 a 67
13
Alemania, la evolución musical estaba destinada a seguir un camino diferente. (La
música francesa entre los siglos XIX y XX, 2016)
Para hacer referencia a la biografía de Francis Poulenc hemos escogido dos libros que
tratan sobre su vida, (Ivry, 1996) Y (Franceschini, 2014).
Francis Poulenc nació el 7 de enero de 1899, sus padres eran Émile y Jenny Poulenc. Su padre
provenía de una familia católica y su madre de una familia con intereses artísticos muy grandes.
Según Poulenc, su naturaleza surge de ambas familias, gracias a la fe religiosa de su padre y el
lado artístico de su madre.
Desde pequeño estuvo rodeado de música, debido a que creció en una casa musical, su madre era
una gran pianista con un amplio repertorio, y por ello tomó clases de piano desde que tenía 5 años,
y a los 8 ya comenzó a escuchar la música de Debussy. Por su padre no estudió en un
conservatorio y siguió con una carrera diferente.
A Poulenc no solo le gustaba el piano, sino que también la composición, por ello en 1917 debutó
como compositor con su obra Rapsodie nègre, para barítono y cámara, fue dedicado a Satie y se
estrenó en unos conciertos que organizaron de música nueva dirigidos por Jane Bathori. (Ivry,
1996)
A Poulenc no solo le gustaba el piano, sino que también la composición, por ello en
1917 debutó como compositor con su obra Rapsodie nègre, para barítono y cámara, fue
dedicado a Satie y se estrenó en unos conciertos que organizaron de música nueva
dirigidos por Jane Bathori. (Ivry, 1996)
3
Alegre Martínez, M. (2008): “La música francesa entre los siglos XIX y XX”. Baeza (Jaén). Pág. 15 a
17
14
Poulenc fue bien recibido en el extranjero, desde principios de 1920, particularmente en
Gran Bretaña, tanto como intérprete como compositor. A medida que avanzaba la
década, produjo una gran variedad de composiciones, desde canciones hasta música de
cámara y más ballets. (Franceschini, 2014)
Sus dos últimas obras escritas en sus doce últimos meses de vida fueron Clarinet Sonata
y Oboe Sonata, ésta última siendo su última composición.
Esta sonata fue su última composición antes de morir, junto a la sonata de clarinete y
piano y la sonata para flauta y piano, de ahí que el carácter de ésta refleje más tristeza.
Está dedicada a la memoria de Sergei Prokofiev. Según muchos expertos, el último
movimiento, "Déploration", la última pieza que Poulenc escribió antes de morir, se trata
como una especie de obituario. (Mackie)
4
Franceschini, S (2014): Francis Poulenc. Una biografía. Zecchini. Pág. 198 a 310.
15
Las sonatas de viento de Poulenc comparten material temático similar. Por ejemplo, los
motivos en el movimiento final de la Sonata de clarinete se pueden escuchar en el
Scherzo de la Sonata de Oboe. De manera similar, el Segundo Movimiento de la Sonata
de Clarinete se abre con un motivo que se puede ver como una inversión de la apertura
de la Sonata Elégie de Oboe. Esta sonata es muy difícil en algunos aspectos,
especialmente el Scherzo, aunque el último tiempo también requiere una gran habilidad.
Poulenc usa los extremos del oboe, llegando por abajo, al sib.5
El oboe ha ido variando tal y como han ido transcurriendo las épocas, pero en esta parte
nos vamos a centrar en el oboe del siglo XX.
Durante este siglo el oboe obtuvo gran importancia, a comparación con otros
instrumentos musicales. Por ello se puede decir que fue en esta época donde su
fabricación alcanzó los estándares más altos de calidad, debido a la utilización de
mejores materiales y detalles mucho más precisos en su construcción. Gracias a la
aparición de orquestas que eran mucho más numerosas y su colocación dentro de
escenarios que en su mayoría, contaban con una acústica más adecuada, fue necesario
llevar a cabo dichos cambios por el bien de cada concierto. (Pineda, 2003)
Modificaciones que hasta la fecha siguen rindiendo sus frutos pues a pesar de estar en
compañía de otros objetos de música, un buen oboe siempre puede distinguirse cada vez
que una orquesta se encuentra tocando una obra en especial.
5
Ivry, B (1996): Francis Poulenc. London: Phaidon. Pág. 220 a 225.
16
llave de resonancia para el sib y una tercera llave de octava para facilitar la ejecución de
notas sobreagudas y así proporcionar una mayor seguridad para el intérprete.6
6
Haynes, B y Burgess, G. (2004). The Oboe. Yale University Press. Pág. 385 a 402.
17
CAPÍTULO 3
El análisis musical de la partitura resulta casi ineludible para poder hacer una buena
interpretación de la sonata, ya que sin este apartado no se puede tener un conocimiento
musical y formal de la obra a interpretar, aunque también es verdad que no sólo basta un
análisis teórico musical, sino que también un análisis interpretativo.
-Elégie
Tiene claramente la forma sonata en la cual podemos distinguir su primera gran sección
y las apariciones de Tema A y Tema B, seguido del desarrollo donde se aprecian
pequeños motivos de cada tema y las diferentes modulaciones que utiliza, para volver a
la reexposición de los temas principales y concluir con una pequeña sección cadencial.
-Scherzo
Este movimiento cuesta deducir cual es la forma, pero tiene todas las características de
la forma Rondó, debido a que su estructura se basa en la repetición del Tema A con
mediaciones de otros temas, lo cual quiere decir que su forma es A-B-A-C-A para
terminar en Coda.
-Déploration
Este último movimiento tiene la forma de Lied la cual se basa en A-B-A y aparece
algún pequeño motivo del primer tiempo, cosa que hacían muchos compositores para
que la pieza en conjunto cobrara más sentido.
18
3.1.1. Análisis de la superficie musical
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
EXPOSICIÓN
Intr. Tema A
2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tema A Tema B
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
DESARROLLO
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
REEXPOSICIÓN
Tema A Tema B
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Tema B Sección Cadencial
El primer movimiento cuenta con la forma Sonata Clásica en la cual podemos ver las 3
grandes secciones en las que se divide:
1. -Exposición
2. -Desarrollo
3. -Reexposición
4. -Sección Cadencial
19
La exposición presenta los clásicos temas (A y B) los cuales aparecen a lo largo de todo
el movimiento, aunque en el desarrollo solamente son pequeños motivos de cada uno,
no como ocurre en la reexposición que vuelven a aparecer en su totalidad y para
finalizar con una sección cadencial la cual está compuesta por V-I.
2ºMovimiento: Scherzo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Tema A Tema A
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Tema A (cambio de tonalidad)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tema B
6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tema B Aparición Tema B
Tema A
8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Tema B
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Tema C
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Tema C
131 132 133 134
Tema C
20
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Tema A
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Tema A Tema A (cambio de tonalidad)
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Tema A
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
CODA
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
CODA
La estructura del Rondó-Sonata combina aspectos formales del Rondó simple con las
características de la Forma sonata. Se trata de una forma mixta o híbrida que surge en la
segunda mitad del Siglo XVIII en los movimientos finales de sonatas, sinfonías y
conciertos.
La forma rondó clásica hace A-B-A-C-A-D pero en este caso el tema D no aparece y en
su lugar hay un CODA con la cual termina este segundo movimiento. También aparece
otra característica y es que el tema A aparezca en diferentes tonalidades pero sin perder
su peculiaridad rítmica.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Intro. Tema A Tema A
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tema A
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Tema B
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Tema A Mot. 1º Mov Tema B
21
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Tema A
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Tema A
En este movimiento con forma de Lied aparecen los temas A y B, estructurados A-B-A.
Y podemos observar como en el tema B aparecen dos compases con un pequeño motivo
del primer movimiento.
3.2.1Tempos
El primer tempo que utiliza Poulenc en su sonata es el tempo lento en lugar de rápido tal
y como estamos acostumbrados a ver en otras sonatas. Se podría de decir es bastante
enérgico, no por su rapidez, sino por la aparición de motivos rítmicos que le dan un
carácter menos lento. Además es un tempo bastante riguroso ya que marca la velocidad
rigurosidad del primero marcando =160. Al ser de gran velocidad hace que la
interpretación se dificulte más y sea más complicado de trabajar a nivel técnico, también
hace que el movimiento adquiera un carácter más juguetón. Aparece a mitad
movimiento un cambio de tempo, reduciéndolo de esta manera a más lento, aunque más
adelante vuelve a aparecer el tempo rápido.
22
Y por último, utiliza un tempo muy lento, llamado Très calme e indicado con = 56,
es muy calmado y expresa tristeza, aunque por un momento usa la velocidad del primer
movimiento y aparece un pequeño motivo de éste, pero vuelve de nuevo al principal,
también la melodía hace que parezca más lento todavía debido a las notas largas que
aparecen.
3.2.2 Articulaciones
A lo largo del primer y tercer movimiento Poulenc utiliza mucho las ligaduras para dar
un carácter más melódico a la sonata (ejemplo 1), aunque también aparecen motivos en
los que las ligaduras tienen un papel más diferenciador de cada motivo, y así son más
rítmicos (ejemplo 2).
Ejemplo 1
Ejemplo 2
23
3.2.3 Matices
En esta composición Poulenc utiliza muchos cambios de matices para dejar más claro
los contrastes, al igual que también da uso a los acentos en ciertas notas, sobre todo para
aquellas que no están a tiempo y así conseguir un cambio de compás a la hora de
escucharlo sin hacerlo visualmente. También utiliza el cambio de fuerte a piano de un
compás a otro consiguiendo así que el oyente no pierda la atención de lo que está
sonando. A lo largo de toda la obra solo aparecen tres en dos momentos del
segundo tiempo, siempre sobre la misma célula temática. La primera vez que aparece lo
hace de forma para concluir la primera parte (ejemplo 5), ya que después aparece el
tempo más lento, y la segunda vez para terminar el movimiento y añadiendo la palabra
rude para que tenga más carácter todavía (ejemplo 6).
Ejemplo 5 Ejemplo 6
Ejemplo 7
Podemos observar como aparece la doble barra para indicar el cambio de parte en un
mismo movimiento, Sección B, Tema C.
24
Al mismo tiempo vemos como encima de la doble barra aparece otro signo, el calderón
(normalmente visto encima de notas), usa este recurso para indicar una pausa más larga,
ya que cambia el tempo en el movimiento y aparece un tema diferente que no tiene nada
que ver con lo anterior y de nuevo vuelve a usarlo para indicar el cambio al revés, es
decir, para volver al tempo con el cual había empezado el movimiento.
También vemos como hay en algunas ocasiones pequeñas comas, Poulenc las utilizaba
para hacer saber al interprete que en ese compás había una parte más, para poder dar
más inquietud al movimiento.
debido a que su tempo es = 66. Este movimiento comienza llamando la atención del
oyente, ya que los dos primeros compases toca el oboe solo en pianísimo y sin
acompañamiento de piano, lo que lo hace más importante.
Tiene una exposición en la cual se puede expresar mucho sin necesidad de llegar a los
fortes, ya que sus matices no pasan de mezzoforte. Presenta dificultades, como cuando
aparece dos de las notas más graves del oboe con el matiz pianísimo. Como podemos
ver en las imágenes siguientes, compases 23 y 28 respectivamente.
25
Un recurso muy expresivo de este movimiento es cuando aparecen las cuatro
semicorcheas, dar importancia a la primera de ellas, de forma que apoyándonos en esa
nota adquiere más expresividad. Podemos observarlo en los compases 7, 11, 26 y 30.
El desarrollo de este movimiento comienza con una nota con tres y seguido de un
pasaje muy rítmico el cual tiene que estar muy clara la articulación, ya que este pasaje
lo repite el piano y el oboe seguidamente, además de que también se repite en el último
movimiento como recordatorio del primero. Este pasaje aparece en los compases 34 a
45.
Seguido de esta parte del desarrollo, aparece una parte también muy rítmica pero en este
caso llamando más la atención del oyente, el intérprete tiene que marcar mucho la
articulación y el matiz, ya que es más fuerte y tiene que contrastar con la parte melódica
y muy piano que viene a continuación. Esta melodía contrastada la podemos encontrar
en los compases 48 a 63.
Por tanto, podemos decir que el desarrollo está constituido por el contraste de fuertes y
pianos en sus melodías y que el intérprete debe diferenciar claramente de manera que el
oyente no pierda la atención en ningún momento.
26
características, aunque usando también algunos recursos del desarrollo como son el
contraste de piano y fuerte, para concluir el movimiento en un pianísimo con medida
estricta.
2ºMovimiento: Scherzo
Este movimiento es rápido, y tiene un carácter totalmente diferente a los otros dos, es
más “juguetón”, de hecho significa broma en italiano. Utiliza el recurso de los acentos
para cambiar los tiempos fuertes de cada compás, cosa que el intérprete tiene que hacer
con claridad para que el oyente lo note. Este recurso lo utiliza cada vez que aparece el
tema A ya sea en la tonalidad principal o en la transportada.
Aunque sea un tiempo rápido, hay que saber diferenciar bien todas las notaciones
escritas en la partitura, pero sobre todo, tiene que hacer mucho hincapié en los
contrastes de las notas picadas y ligadas, aquellas que están picadas tiene que ser un
picado muy corto, y las ligadas tienen que notarse que es todo una misma columna de
aire, de esta forma la continuidad aumenta. En esta imagen podemos ver un ejemplo de
las notas picadas y ligadas de los compases 47 y 48.
El compás 100 de este movimiento es un compás estricto y muy marcado, para dejar
constancia de que ahí ha acabado el tema y pasamos a otro, el compositor lo marca con
acento y con el matiz de tres efes, ya que es un momento importante.
27
Después de este compás empieza una sección más calmada y más melódica en la cual la
melodía va pasando del piano al oboe, por lo tanto los intérpretes tienen que conseguir
que sea fluido y que no parezca que son dos melodías diferentes. Cuando acaba este
tema vuelve de nuevo el tema del principio con el mismo carácter, aunque con algunas
variaciones pero siempre utilizando los mismos recursos, y por tanto el intérprete tiene
que diferenciar, en este caso una parte melódica cambia el matiz respecto de la primera
vez que aparece el tema. Compás 23 (primera vez) y compás 151 (segunda vez).
Este movimiento concluye de manera “ruda” como escribe Poulenc en la partitura, para
que quede claro que ahí ha finalizado, y lo hace con fuerza y con mucho carácter, por
tanto el intérprete tiene que saber plasmar esto a la hora de tocarlo.
De nuevo en este movimiento volvemos a un tempo lento, que expresa mucha tristeza y
en el cual el intérprete puede llegar a decir mucho al oyente.
Poulenc sigue jugando con los contrastes de pianos y fortes, haciendo que así no se
pierda nunca la concentración en la obra que se está escuchando. En este movimiento es
muy importante diferenciar claramente los matices. Observamos como en los compases
6 y 7 el matiz es y en el 8 y 9 crece a forte, lo cual hay que diferenciar con claridad.
28
Las melodías de este movimiento son muy especiales ya que fueron escritas en los
últimos meses de vida de Poulenc. Este fragmento de melodía aparece varias veces
(compases 10 a 14 y 50 a 53) el intérprete tiene que transmitir tristeza, preocupación,
miedo.
En los compases 15 a 22 vemos como aparecen las notas más graves del registro del
oboe, poniendo los matices en sus ambos extremos (fortissimo y pianissimo).
Más adelante en los compases 31 a 35 aparece una parte con un carácter más fuerte y el
cual el intérprete tiene que marcar con claridad su articulación para diferenciar bien las
negras con puntillo de las fusas.
Pero de nuevo en el compás 50 vuelve a aparecer la melodía del principio, para concluir
los últimos dos pentagramas con un motivo muy lento, donde se ve reflejada la muerte
29
de Poulenc, utilizando solamente 4 notas (Re-Do-Fab-Mib). Todo ello con el matiz
pianísimo, ya que es el final.
Dicho esto, a la conclusión que se puede llegar de esta sonata es, que tiene dos
movimientos muy expresivos, en los cuales cada nota es importante y el intérprete tiene
que saber sacarle partido a cada una de ellas, utilizando para ello los recursos que
Poulenc expone en la partitura, ya que todos ellos son esenciales para una buena
interpretación. Y tiene un movimiento más alegre en el cual se juega más con las
articulaciones y con los acentos, que es una notación que utiliza mucho en este tiempo.
Además de todo ello, también hay en el scherzo motivos que hacen referencia a
Prokofiev, los staccato y la rítmica más viva son una especie de retrato del compositor,
ya que esta sonata Poulenc se la dedicó a él.
Por tanto, el intérprete debe saber distinguir en cada momento el carácter que se
necesita y así expresarlo al oyente, ya que se trata de una sonata a la cual se le puede
sacar una muy buena interpretación siguiendo todas las indicaciones y por supuesto
trabajando la expresión para llegar de mejor manera al público que está escuchando.
Poulenc no solo juega con los contrastes de sus matices, sino que también con los
movimientos, de ahí que esta sonata esté compuesta por tres movimientos siendo el
orden lento-rápido-lento, y normalmente todas las sonatas suelen ser rápido-lento-
rápido.
30
CAPÍTULO 4
INTERPRETACIÓN
La interpretación musical ha ido variando según han ido pasando los años y las
diferentes épocas que ha vivido la música. Refiriéndonos a la época del Renacimiento,
el intérprete hacia sus aportaciones a la composición, de esta manera abusaban de la
escritura cambiando la partitura que el compositor había hecho.
Con el paso del tiempo, ésta práctica comenzó a utilizarse menos, y el intérprete se
centró más en su tarea y no en modificar las obras de los compositores, aunque sí que se
seguía haciendo.
Por tanto podemos decir, que durante esta época la partitura había que interpretarla tal y
como estaba escrita, es decir, marcando bien el carácter de la obra, y sobre todo sus
matices, tempos, articulaciones, etc.
Actualmente, al igual que en el siglo XX, los intérpretes respetamos lo escrito por el
compositor en la partitura, además, también utilizamos nuestros propios recursos para
hacer que el carácter se perciba claramente, y de esta manera el público oyente pueda
captar lo que el compositor plasma en la obra.
Esta obra tiene un carácter muy especial en sus tres movimientos, yendo desde lo
intrigante, a lo juguetón y por último a la tristeza. Son muy diferentes todos ellos, pero
sobre todo hay que saber distinguir lo que ocurre en cada momento para poder entender
al compositor.
7
Revista musical chilena (2012). Vol. 66 núm. 218. Chile.
31
En el primer movimiento tenemos que tener en cuenta que es lento, pero no es
puramente melódico, aunque sí que aparecen melodías, pero sobretodo aparecen células
muy rítmicas, como se ha visto anteriormente, por tanto hay que marcarlas para saber
sacar el contraste. También es muy importante en este movimiento la diferenciación
entre los fuertes y los pianos, ya que hacen caracteres totalmente diferentes, los cuales
hay que saber contrastar claramente para expresar la intención del compositor.
En el segundo movimiento utilizamos un carácter más “pícaro” y por ello, se nos tiene
que notar también a nosotros en nuestra expresión, de esa manera el movimiento
adquiere la importancia que merece. Pero por supuesto, tenemos que saber distinguir
bien y remarcar todo aquello escrito en la partitura. En este Scherzo, las ligaduras son
muy importantes, tenemos que remarcarlas claramente, que sean muy melódicas para
poder distinguirlo bien de las partes picadas, y así se crea dos ambientes totalmente
diferentes, donde podemos encontrar contestaciones entre ambos.
Y por último, el tercero, se trata de un movimiento muy melódico en el que las frases se
distinguen claramente cada 4 compases. Es muy importante el carácter que tiene, ya que
fue compuesto al final de su vida, por ello tenemos que proyectar la tristeza que
conlleva interpretarlo. En sus melodías cada nota tiene que ser transcendente y no pasar
desapercibida, por tanto, tenemos que saber la importancia de cada nota y hacer que el
público lo sepa también. Posiblemente, será una de las melodías más tristes que
podremos tocar, y por ello hay que trabajarla para poder transmitir esa tristeza y
angustia.
32
CAPÍTULO 5
La primera es del oboísta Heinz Holliger, acompañado al piano por Bruno Canino.
https://www.youtube.com/watch?v=nfJ14cP4BnI
https://www.youtube.com/watch?v=x0H89J8blMs
https://www.youtube.com/watch?v=ZTuvIFvkd8w
https://www.youtube.com/watch?v=0BWKrReneZY
La tercera es del oboísta Liang Wang el primer oboe en New York Philharmonic
acompañado por Pascal Roge al piano.
https://www.youtube.com/watch?v=yIQ1Kafyk2w
Y la cuarta es del oboísta Maurice Bourgue acompañado al piano por Jacques Février
https://www.youtube.com/watch?v=hY1j_DJDOf8
Las cuatro grabaciones son realmente buenas, aunque podemos decir, que en el primer
movimiento, Holliger realiza una interpretación muy libre, aunque sin salirse del tempo
establecido por Poulenc. El segundo intérprete, Schellenberger, lleva un tempo riguroso
y un poco más acelerado, y las células rítmicas no las hace muy marcadas. Wang hace
una interpretación más libre sin llevar un tempo estrictamente exacto, aunque siempre
dentro de la velocidad que marca la partitura. Sin embargo, Bourgue sí que interpreta la
obra siguiendo la velocidad exacta. Holliger, Schellenberger y Wang tienen un sonido
más penetrante y brillante, al contrario que Bourgue que hace un sonido más parecido al
clarinete, en lugar de al oboe.
33
En el segundo movimiento los cuatro intérpretes siguen rigurosamente el tempo que
indica el compositor, haciendo los picados muy claros, aunque en la interpretación de
Schellenberger podemos apreciar que la velocidad es mayor. Holliger, al igual que en el
primer tiempo, su interpretación es más libre, aunque no pierde en ningún momento el
carácter juguetón de este movimiento. Wang en las partes más melódicas son más
expresivas que las de Bourgue, pero éste diferencia mucho más las ligaduras y los
picados en cada frase. En la parte lenta de este movimiento, el primero la hace más
libre, siguiendo el rubato que aparece escrito, cosa que también hace Wang, sin
embargo, Bourgue y Schellenberger continúan llevando el tempo estrictamente, aunque
éste último con menos velocidad que los anteriores.
Al analizar estas cuatro grabaciones, se pueden sacar aspectos muy buenos de ellas a la
hora de hacer nuestra interpretación. Por ejemplo, de Holliger la expresión de las
melodías que hace cuando interpreta la obra y así se puede llegar a comprender mejor al
compositor, y al igual que Wang, el sonido penetrante y redondo que tienen ambos,
también su expresión más libre, aunque solamente en los momentos que se requiere, ya
que en algunos tiene que ser más estricto. De Schellenberger cabe destacar su exactitud
a la hora de llevar el tempo, aunque en ocasiones utilice un poco más de velocidad, y
como los dos intérpretes anteriores, también su sonido brillante, y por último de
Bourgue, podemos escoger su interpretación estricta, aunque no en todos sus momentos.
La diferenciación que hacen entre los picados y las ligaduras que es un aspecto muy
importante que los cuatro llevan a cabo a la hora de que el oyente sepa lo que queremos
transmitir.
34
Adjunto con esta investigación se entrega también la partitura del oboe para su
seguimiento en la audición, junto con una grabación en DVD, realizada por mí como
intérprete con el oboe, y de esta forma escuchar lo puesto en práctica que se ha
aprendido al hacer esta investigación.
35
CONCLUSIONES
Por tanto, concluye esta investigación creativo-performativa sabiendo que hay que tener
una correcta delimitación del campo en el que se va a trabajar siguiendo los pasos
óptimos: Marco histórico, Análisis musical e interpretativo, Análisis personal de estudio
de la obra y Análisis comparado de otros intérpretes. De esta manera y siguiendo estas
pautas, se puede llegar a una interpretación correcta de la obra estudiada.
Una de las partes más importantes de esta obra, es el estudio interpretativo que conlleva,
escuchando grabaciones de otros intérpretes (como los que hemos visto) y
comparándolas entre ellas además de con la nuestra propia, y así establecer nuestro
propio criterio de interpretación. Siempre y cuando lo hagamos de una manera objetiva
y contrastada, porque si lo hacemos subjetivamente, no podremos llegar a una
conclusión clara, ya que nuestra opinión personal iría por delante de todo aquello que
estemos analizando y no sería una visión correcta de la interpretación. Una vez
realizado esto, ya podemos hacer una interpretación libre de la sonata bajo nuestro
criterio adquirido.
Realizar este tipo de trabajo de investigación hace que no solo sea enriquecedor a nivel
interpretativo, sino, también a nivel docente, ya que, los conocimientos adquiridos
pueden servir para la enseñanza, y sobre todo amplían y afianzan nuestro nivel
interpretativo. También se amplían conocimientos históricos sobre la época del
compositor y sobre su biografía. De esta manera a nivel personal te hace crecer, ya que
aumentas tu propia cultura histórica, que si no fuera por este tipo de trabajo no sería
fácil hacer, porque se trata de un trabajo constante, que en otra situación no podríamos
llevarlo a cabo.
36
Personalmente, la conclusión final sobre esta investigación abarca desde la búsqueda de
libros, lecturas en otros idiomas sobre la materia que se va a investigar y un trabajo
prácticamente diario que hay que llevar con rigurosidad para poder buscar y recopilar
toda la información necesaria para llevarlo a cabo. Y que finalmente concluye con una
satisfacción personal por todo lo que se ha aprendido y estudiado para hacer un trabajo
de investigación correcto. Por ello, este tipo de trabajo se debería realizar antes de
interpretar cualquier obra de cualquier compositor, y de esta manera nos ayudaría a
enriquecernos, y a obtener una interpretación más precisa de como el compositor quiso
en su momento que se interpretara la obra, ya que si no se realizan este tipo de
investigaciones no se llega a entender la obra en su totalidad.
37
FUENTES
Secundarias:
-Alegre Martínez, M. (2008): “La música francesa entre los siglos XIX y XX”. Baeza
(Jaén).
- Cheryl D. Wefler (2006): “Principles and Techniques for Oboe Reed Adjustment”.
Musicales:
Sonoras:
https://www.youtube.com/watch?v=nfJ14cP4BnI
https://www.youtube.com/watch?v=x0H89J8blMs
https://www.youtube.com/watch?v=ZTuvIFvkd8w
https://www.youtube.com/watch?v=0BWKrReneZY
-Poulenc Sonata, Liang Wang 1er Oboe en New York Philharmonic. Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=yIQ1Kafyk2w
-Francis Poulenc, Sonata for Oboe and Piano, Maurice Bourgue. Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=hY1j_DJDOf8
Web:
38
BIBLIOGRAFÍA
39
ANEXOS
40
41
42
43
44
45